| |
| Статья написана 12 октября 2015 г. 15:45 |
Перед тем, как впервые переступить порог синей двери, Вам нужно знать следующее: 1. ОН — персонаж сериала 50-летней давности, вошедшего в книгу рекордов Гиннесcа как "самое продолжительное научно-фантастическое шоу в истории телевидения". 2. ОН внешне неотличим от человека, но в его грудной клетке бьются сразу два сердца. 3. На самом деле, ОН принадлежит к инопланетной расе Повелителей Времени, ЕГО родная планета называется Галлифрей. 4. ЕМУ уже 900 лет (согласно последним данным — больше 2000). 5. Одной из ключевых особенностей расы Повелителей времени является возможность посмертной регенерации в совершенно другое тело. 6. Жизненный цикл Повелителя Времени состоит из 12 регенераций, но за выдающиеся деяния ОН может заслужить право на еще один полный цикл. 7. Каждая ЕГО инкарнация представляет собой совершенно самостоятельную личность со своей внешностью, привычками и особенностями характера. Единственное, что объединяет все инкаранции — воспоминания и общий жизненный опыт. 8. ОН путешествует сквозь пространства и время на корабле в форме полицейской будки времен 50-х годов. 9. Корабль называется TARDIS (Time And Relative Dimension In Space), и он гораздо "больше внутри, чем снаружи"(c). 10. ОН не любит путешествовать в одиночку, беря в компаньоны случайных попутчиков. 10. ЕГО любимым аксессуаром является звуковая отвертка, с помощью которой можно починить практически любое устройство и взломать замок любой сложности. 11 При помощи девайса под названием "психическая бумага", ОН может выдать себя за кого угодно. 12. У НЕГО много врагов. Главными многолетними противниками являются облаченные в металлическую броню мутанты далеки, киберлюди и один из представителей его собственной расы, называющий себя Мастер. 13. Никто не знает ЕГО настоящего имени, поэтому все зовут ЕГО просто... Вы прослушали краткий курс Доктораведения. Теперь, когда опасность мозгового взрыва полностью миновала, можете приступать к чтению основной статьи.
6 декабря 1989 года в эфир BBC вышел последний эпизод классического "Доктора" под названием «Survival» (e155). Но никакого официального объявления о закрытии не последовало: руководство телеканала просто отдало указание ликвидировать офис внутренней студии Doctor Who productions, и на следующий год поклонники, ожидающие возвращения любимого сериала, не увидели ни нового сезона, ни очередных эпизодов, никаких объяснений или извинений. Телешоу с 26 летней историей прекратило свое существование настолько быстро и тихо, будто его никогда и не было. Впрочем, отдадим должное — на протяжении последних 10 лет телеэфира, у "Доктора" действительно были серьезные проблемы. Доставшийся сериалу в наследство еще с того времени, когда "Доктор" считался детской познавательной передачей, формат 20-минутных выпусков, объединявшихся в 4-5 серийные сюжетные арки, на фоне других телешоу 80-х воспринимался ископаемым динозавром. Контролирующие производство, старшие продюсеры из BBC неоднократно пытались превратить сериал чуть ли не в фантастический боевик а-ля "Звездные войны", но стоило на экране замаячить экшену, взрывам и спецэффектам, как тут же начинала выпирать невероятная бюджетность постановки: полеты на ниточках, пиротехника на уровне дымовых шашек и роботы, сделанные из папье маше. Третьим и наиболее длинным гвоздем в крышку гроба культового телешоу оказалось то, что руководство телекомпании очень долго не могло определиться с тем, каким же быть современному Доктору, обновленному до версии восьмидесятых. Идей было много, и они сменяли друг друга со скоростью гардероба у молоденькой девушки-модницы: "Давайте сделаем Доктора сложным рефлексирующим персонажем — нет, давайте он будет клоуном, показывающим фокусы и играющим на ложках — Да какой клоун? Вы что одурели? Давайте сделаем его мрачным интриганом, который не боится марать руки в чужой крови!". И пока велись эти увлекательнейшие дебаты, Доктор в буквальном смысле не знал, что и делать: петь плясать, с глупым видом вытаскивать изо рта куриное яйцо, в очередной раз спасать мир или может, уже начать его разрушать? Сверхскоростная динамика характера персонажа более или менее стабилизировалась лишь к предпоследнему сезону, но к тому времени, ряды зрителей шоу уже окончательно поредели, и у экрана остались лишь немногочисленные фанаты из числа наиболее упертых. В конце 80-х годов, "Доктора" мог спасти лишь полный reboot с переходом на новый технический уровень, сменой телевизионного формата и переформатрированием устоявшейся мифологии под нужды современной зрительской аудитории, но у тогдашнего руководства BBC не нашлось для этого ни денег, ни желания. Одну из старейших программ в истории телевидения усыпили, словно начавшую гадить на коврик перед дверью одряхлевшую псину, после чего радостно посвистывая отправились по другим делам. Впрочем, отсутствие в эфире свежих сезонов никак не сказалось на активности "Доктора" в сферах, несвязанных с телевидением. Начиная с 70-х годов, "Доктор" перестал быть только телесериалом, и под маркой популярного бренда начали изготавливать сопутствующую продукцию, сперва — лишь в виде романов в мягкой обложке, а потом и различных сувениров, комиксов и аудиокниг, зачитываемых голосами ушедших в почетную отставку исполнителей. И вполне очевидно, что их производители не собирались терять свой заработок по глупой прихоти какого-то идиота из руководства BBC, а даже совсем наоборот. Так, несмотря на то, что сериал фактически прекратил свое существование, издательство Virgin Books продолжило издавать романы о приключениях Седьмого Доктора, тем самым положив начало книжной серии The New Adventures, которая ко второй половине 90-х насчитывала уже более 60 томов. Авторами книг были преимущественно непрофессиональные писатели, являвшиеся большими поклонниками телешоу. Некоторые из них — Пол Корнелл, Гарет Робертс, Марк Гэттис и др., через много лет станут сценаристами нового "Доктора". В 1996 году, издательство выпускает в свет роман Damaged Goods, являющийся уже 55-й по счету книгой, повествующей о приключениях Седьмого Доктора, его автором станет никому неизвестный писатель-дебютант по имени Рассел Т. Дэвис, который всего-лишь 9 лет спустя вдохнет новую жизнь в своего любимого телеперсонажа. В 1994 году, на волне успеха "Новых приключений", Virgin Books запускает еще одну книжную серию Missing Adventures ("Пропущенные приключения"), посвященную первым шести Докторам; в период с 1994 по 1996 год в ней было выпущено более 30 томов. Третьей книжной серией, посвященной "Доктору" была Virgin Decalogs, в рамках которой издавались антологии коротких историй, основанных на не вошедших в телевизионные постановки эпизодах из жизни различных инкарнаций. В период с 1994 по 1998 год было выпущено 5 таких антологий, причем опубликованный в третьем томе "Decalog 3: Consequences" короткий рассказ "Continuity Errors" стал литературным дебютом другого человека, который внесет неоценимый вклад в воскрешение и дальнейшее развитие идей старого сериала — Стивена Моффата. В 1998 году, юридический отдел BBC посчитал, что выпуск новых произведений о Докторе нарушает их привилегию как правообладателя и в судебном порядке отозвал у издательства лицензию на использование персонажей оригинального телешоу, после чего все книжные серии разом прекратили существование. Тогда издатели пошли на хитрость и запустили целый цикл, посвященный сольным приключениям компаньонки Седьмого Доктора по имени Беннис Саммерфильд, которая впервые появилась лишь на страницах The New Adventures. К слову, данная книжная серия успешно издается ими и по сей день. Еще одним доказательством жизни после смерти являлся посвященный сериалу журнал Doctor Who Magazine, первый выпуск которого поступил в продажу в октябре 1979 года. После отмены шоу, издание даже не думало закрываться, продолжая потчевать поклонников "Доктора" их любимым блюдом — составлять ежемесячные топы лучших Докторов, публиковать (иногда в сотрудничестве с Virgin Books) все новые и новые рассказы, повествующие о новых приключениях полюбившихся героев, интервью с актерами и подробнейшие анализы каждого из классических эпизодов. Вся эта бурная активность вокруг персонажа, который официально считался умершим, создавала около Доктора атмосферу классической сказки, где Семеро гномов окружили тело принцессы, с нетерпением ожидая того момента, когда предмет их страсти очнется от летаргического сна, который так легко спутать с настоящей смертью и вновь явит миру свои прекрасные очи. Статистика продаж книжных серий, издаваемых Virgin Books открыла руководству BBC вполне очевидную аксиому: "Доктор" по-прежнему популярен и при должном старании может приносить хорошую прибыль. Поэтому, в 1993 году, в канун 30-летнего юбилея сериала планировалось собрать всех ныне живущих Докторов (с Третьего по Седьмой включительно) в рамках праздничного спецвыпуска под названием "The Dark Dimension". Уже был написан сценарий, получено согласие от всех актеров, утверждена кандидатура режиссера, даже успели отстроить часть декораций. Но в последний момент, руководство BBC отменило производство спешела, придумав гораздо лучшее (как им казалось) применение для пяти актеров классического телешоу. Вместо полноценного спецвыпуска о приключениях пяти Докторов, в эфир телеканала вышел 13-минутный ролик Dimensions in Time, который являлся не просто рекламой ежегодного благотворительного телемарофона Children in Need, но и фактически, кроссовером "Доктора" с популярной в те годы мыльной оперой EastEnders. Как реклама благотворительного мероприятия "Dimensions in Time" действовал безотказно, привлекая собой множество щедрых пожертвований, но фанаты "Доктора" лишь злобно шипели в его сторону: это было совсем не то, что они рассчитывали получить на 30-летнюю годовщину любимого шоу. В 1996 году "Доктором" заинтересовались американцы: телеканал Fox собирался перезапустить британское телешоу в русле популярных в те годы телесериалов, поместив синюю телефонную будку точно в серединку сэндвича, между "Скользящими" и "Секретными материалами". Причем, являясь перезапуском лишь по форме (40-минутные серии, место действия из Британии перенесено в США), американский телесериал обещал бережно придерживаться мифологии оригинального шоу, так главным героем перезапуска должен был стать не какой-то абстрактный The Doctor, а его полноценная восьмая инкарнация, перенявшая эстафету из рук исполнителя роли Седьмого Доктора Сильвестра Маккоя. Премьера пилотного телефильма Doctor Who: The Movie прошла в мае того же года и оказалась... полным провалом. Американский широкий зритель тех лет был уже порядком избалован фантастическими историями о перемещениях в пространстве и времени, и данный фильм решительно ничем не выделялся из числа общей серой массы. Британских поклонников же пилот просто взбесил: вместо продолжения приключений любимого Доктора, в присущем лишь ему одному, своеобразном и специфическом стиле, им предложили сборную солянку из других фантастических лент: сам сюжет и атмосфера были откровенно слизаны со старого фильма "Time After Time", щеголявший в темных очках Мастер напоминал "Терминатора", а его промежуточная форма (да да, здесь была и такая!) — низкобюджетную смесь "Нечто" с "Чужим". Но больше всех фанатов взбесило то, насколько вольно американские сценаристы обошлись с предысторией их любимого персонажа, сделав Доктора... наполовину человеком. И после обнародования сего факта, фильм уже ничто не могло спасти в их глазах: ни сцена регенерации Седьмого Доктора, ни впечатляющая работа исполнителя главной роли 27-летнего британского актера Пола МакГанна, который своей игрой всячески пытался компенсировать ляпы местного сценария, но тщетно. Трансляция телепилота привлекла к экрану ничтожное число зрителей, и сериал решили не снимать. Приключения Восьмого Доктора продолжатся, но уже не на телевизионном экране, а в аудиоспектаклях, выпущенных студией Big Finish Productions. А для всех остальных жаждущих перезапуска классического телешоу, американский фильм станет хорошим уроком и одновременно мудрым предупреждением: собираясь переснимать сериал о Докторе, впредь постарайтесь не выплеснуть из него... самого Доктора. В 1999 году состоялась премьера пародийной короткометражки "Доктор Кто и Проклятие Неизбежной Смерти", приуроченной к одной из акций по сбору средств для благотворительной организации Comic Relief. Роль Девятого Доктора исполнил популярный британский комик Роуэн Аткинсон (более известный как "Мистер Бин"), Мастера сыграл не менее известный Джонатан Прайс, кроме того в небольших ролях Десятого, Одиннадцатого и Двенадцатого Докторов фигурировали такие актеры, как Ричард И. Грант, Джим Бродбент и Хью Грант. Пародия высмеивала многие несуразицы и условности классического "Доктора" (в частности, любимой репликой всех героев являлась фраза "Я объясню тебе позже", которая играет роль универсального спасательного круга при столкновении с бесчисленными провалами в логике и дырами сюжета: "Зачем далеки связали нас, когда могли просто убить? — Я объясню тебе позже". "Для чего в корабле далеков стоят стулья? — Я объясню тебе позже"). Однако, наиболее примечательным моментом "Проклятия Неизбежной Смерти" стало имя сценариста — эта местами грубая, но по большей части остроумная пародия на штампы оригинального сериала была написана... все тем же Стивеном Моффатом, по сути став его первым самостоятельным сценарием для телевизионного шоу о Докторе. Конечно, в то время ему и не снилось, что всего-лишь 6 лет спустя, казалось бы похороненный любимый сериал вновь выкопают со дна глубокой могилы, и начиная с самого первого сезона нового шоу, лично Моффат будет играть в нем отнюдь не последнюю роль, которая со временем постепенно превратится в главную. Однако, даже под толстой оболочкой из скетчей и гэгов "Проклятия", местами угадываются те темы, которые Моффат будет развивать уже в качестве сценариста и шоураннера возрожденного сериала. В частности, когда на последних минутах фильма, герой Хью Гранта регенерирует в первого Доктора-женщину (к слову, о превращении Доктора в Докторшу, еще в 60-х мечтал сам создатель классического сериала, канадский сценарист и драматург Сидни Ньюман, но руководство BBC тогда лишь покрутило пальцем у виска), она неуловимо напоминает Ривер Сонг — одного из ключевых персонажей "Доктора" моффатовской эпохи. И все желающие могут убедиться в этом самостоятельно, благо снятый по заказу Comic Relief, 20-минутный спецвыпуск, выложен для свободного просмотра на официальном ютуб канале данной благотворительной организации. Подготовка к возвращению "Доктора" в телевизионный эфир началась еще в 1999 году. Именно в это время, ранее специализировавшийся на телепрограммах для детей, сценарист и продюсер Рассел Т. Дэвис добивается крупнейшего успеха в своей карьере, выпустив на экраны Channel Four многосерийную драму из жизни манчестверских гомосексуалистов "Queer as Folk", а когда у него спрашивают о следующем проекте, отвечает о намерении после 10-летнего отсутствия, возобновить телетрансляцию "Доктора Кто". К несчастью, у руководства BBC были на тот момент совершенно иные планы, которые включали возвращение Доктора в виде крупнобюджетной кинопостановки, и перезапуск телевизионного шоу, зрителями которого в конце 80-х были 2 с половиной гика в них точно не входил. Все эти больше похожие на препирательства переговоры продолжались до 2003 года, когда самому шоу стукнуло ровно 40. Наученные горьким опытом предыдущего юбилейного "спецвыпуска", который лишь разозлил преданных фанатов, телевизионные боссы решили в этот раз усидеть сразу на двух стульях: с одной стороны — дать поклонникам то, что им нужно, но в то же время не тратить лишних денег и что самое главное — не поддерживать у них ненужных иллюзий. Самым идеальным воплощением бюджетной формулы "дешево и сердито" оказалось создание анимационного мини-сериала, в основу которого лягут очередные приключения Доктора. Сериал получил название "Scream of the Shalka" и сначала был объявлен каноничным продолжением оригинального телешоу. Роль главного героя озвучил актер Ричард И. Грант, причем пресс-релиз BBC с анонсом мультсериала официально объявил его персонажа "Девятым Доктором". Роль Мастера озвучил ветеран британского телевидения Дерек Джакоби, кроме того в соседней студии проходила запись аудиоспектакля, в котором одну из ролей озвучивал молодой актер Дэвид Теннант, являвшийся огромным поклонником сериала о Докторе. Узнав, что за стеной записывают озвучку для анимационного шоу, посвященного его кумиру, Теннант уломал режиссера выделить ему небольшую роль и в итоге озвучил Опекуна. Премьера мультсериала состоялась 13 ноября 2003 года, но, увы лишь на официальном веб-сайте BBC. "Крику Шалки" при рождении очень не повезло: он задумывался как полноценное продолжение истории Доктора, однако за два месяца до премьеры, Дэвису все же удалось убедить BBC принять решение о полноценном перезапуске сериала, в результате чего мультфильм стал просто ненужен. Какое-то время ходили слухи, что центральный персонаж мультсериала станет заглавным героем перезапущенного телешоу, и роль Девятого Доктора исполнит все тот же Ричард И. Грант, но Дэвис немедленно развенчал их, обозвав Гранта ужасным актером. Таким образом, все события 6-серийного "Крика" были объявлены сном собаки не соответствующими докторскому канону, главного героя официально заклеймили "Девятым Доктором из альтернативой реальности", а заказы на сценарии возможных продолжений, одно из которых должен был написать небезывестный британский фантаст Саймон Кларк, тут же аннулировали. И тем не менее, присутствует одна забавная закономерность, которая и по сей день увязывает неудавшегося "альтернативного Доктора" с каноничным продолжением за авторством самого Дэвиса: все дело в том, что роль первого воплощения Мастера в новом сериале исполнил тот же актер, что озвучивал этого персонажа в неканоничном "Крике Шалки" — сэр Дерек Джакоби. И вот, в сентябре 2003 года, BBC наконец анонсировало полноценное продолжение культового сериала, ответственными за его производство были назначены сам Дэвис, продюсеры Фил Коллинсон и Джули Гарднер; кроме того, в целях удешевления постановки съемки решено было перенести в Кардифф и возложить на плечи тамошнего подразделения BBC Wales. Однако, после согласования технических деталей, перед создателями возникло огромное количество вопросов, которые плюсовались друг с другом, образуя один огромный знак с искривленной дугой, под названием: "Как именно должен выглядеть перезапуск классического "Доктора"?. Перед глазами стоял американский пилот 1996 года, и все понимали, что это пример того, что случается, когда из старого сериала с его огромным количеством самобытных фишек, выкинуть все эти фишки, и в конечном итоге такой недоДоктор не нужен ни новым зрителям, ни преданным поклонникам. Однако с другой стороны, не менее очевидно было и то, что классическое шоу в своем прежнем формате похоронено еще в конце 80-х и так и останется лежать на дне своей неглубокой могилы. Телевидение нулевых очень серьезно отличалось от от того, что было в 60-х, 70-х и даже 80-х, и чтобы добиться в нем хотя бы маломальского успеха, одних собравшихся к телеэкрана седовласых олдфагов будет недостаточно, нужно идти на поклон к современному молодому зрителю. И вот именно здесь начинался ряд серьезных проблем, которые обычно возникают перед людьми, собирающимися вольготно расположится сразу на двух стульях: "Как сделать старую телепрограмму привлекательной для современной молодежи и в то же время не растерять всю фанбазу классического "Доктора"?". Какова будет продолжительность серий и структура сезонов: всем давно очевидно, что многочасовые арки, порубленные на 20-минутные эпизоды навсегда остались в эпохе телевизионного мезозоя, но если заменить их на привычную схему других современных телешоу, то стерпят ли подобное надругательство преданные поклонники? Или, казалось бы, элементарный для большинства новых сериалов вопрос: "С какого момента начинать историю?", который увязая в дебрях мифологии классического "Доктора", превращался чуть ли не в эсхатологическую проблему: перезапуск — это означает обнуление истории до состояния самого первого Доктора или непосредственное продолжение старого шоу? И если продолжение, то стоит ли начинать его с процесса регенерации, ведь если не объяснить суть происходящего, это может сразу же оттолкнуть потенциальных ньюфагов? И какой именно Доктор тогда должен регенерировать — Седьмой? Восьмой? Или вообще, какой-то другой? Не отличалась дружелюбием к новичкам и сама мифология классического "Доктора", включавшая в себя такие невероятные вещи, как концепцию суперсовершенного пространственно-временного судна в форме... синей полицейской будки времен 50-х годов, планету Галлифрей и расу повелителей времени с их правом на 11 жизненных регенераций в другие тела с новыми лицами и совершенно разными характерами, а так же огромное количество всевозможных локальных "мемов" вроде Мастера, далеков, киберлюдей, сам смысл которых был понятен лишь посвященным. Эта мифология формировалась постепенно, на протяжении 26 лет трансляции оригинального шоу — а теперь мы хотим свернуть все это в огромный ком и пропихнуть его в рот 20-летнему потребителю современной массовой культуры, при этом надеясь, что инопланетные мутанты в утыканных гвоздями металлических ведрах не вызовут у него неизбежный заворот извилин! Искать ответы на все эти бесчисленные вопросы, а так же подбирать баланс между старым и новым, пришлось самому Дэвису. В первом выпуске "Doctor Who Confidential" сценарист сказал: "Мы хотели, чтобы новый сериал стал для современных зрителей тем же, чем классический "Доктор Кто" стал для публики 60-х годов". Классический "Доктор" начинался как детская познавательная телепередача, поэтому перед тем, как написать первую строчку в сценарии пилотного эпизода, Дэвис пересмотрел множество популярных молодежных сериалов, дабы понять, что именно нравится современным подросткам. В качестве основы для структуры нового "Доктора" он использовал первый сезон "Баффи, истребительницы вампиров": 13 серий по 40 минут, каждая представляет собой фактически самостоятельную историю, но в то же время содержит некий элемент сквозного сюжета, который намекает зрителю на то, какие испытания ждут героев в финальном эпизоде. И данная сюжетная схема действует в сериале и по сей день, ей удалось пережить даже уход самого Дэвиса с поста шоураннера. В первых четырех сезонах роли сюжетных триггеров исполняли слова, чуть реже — целые фразы, которые в том или ином виде можно встретить практически в каждой серии сезона. В первом сезоне эту функцию выполнял "Bad Wolf", во втором — "Torchwood", в третьем — "Vote for Saxon" и т.д. Эти повторяющиеся рефрены с одной стороны интриговали зрителя, подготавливая его к эпическому финалу, с другой — выступали в роли цемента, который связывал разрозненные эпизоды в единую цепь, создавая между ними некое подобие цельного сюжета. Современным зрителям, привыкшим к полностью горизонтальным американским шоу вроде "24", подобный подход к телеповествованию может показаться примитивным, но здесь следует вспомнить, что в классическом "Докторе" зачастую не было и такого. За всю историю оригинального шоу наблюдалось всего-лишь 2 попытки выстроить связную историю, выходящую за пределы одиночных сюжетных арок: 16 сезон под названием «Ключи ко времени» из эпохи Четвертого доктора и "Суд над Повелителем времени", он же 23-й сезон с участием Шестого, и обе были признаны провалами, причем как руководством BBC, так и самими поклонниками. Эпизоды классического Доктора любой эпохи можно было смотреть в совершенно рэндомной последовательности: соратники приходили и уходили, в то время, как сама суть шоу практически не менялась. Поэтому, робкие попытки Дэвиса выстраивать внутри сезонов некое подобие связной истории стали необходимым компромиссом между самой сутью классического "Доктора" и телевизионными веяниями первой половины нулевых — стремлением придать старым идеям форму, которая бы не отпугнула от экранов ни фанатов Уильяма Хартнелла, ни поклонников "Лоста". Сейчас уже трудно в это поверить, но всего-лишь в 10 лет назад, сама идея сделать финал первого сезона "Доктора" в виде эпической битвы, в которую, словно в одну жирную точку сходятся все сюжетные линии, намеки и полунамеки, мелькавшие на протяжении предыдущих 12 серий, воспринималась как настоящая революция. В посвященном эпохе Девятого Доктора, выпуске документального сериала The Doctors Revisited, Стивен Моффат утверждал: "До эпизода "The Parting of the Ways", Доктор вообще не знал такого понятия, как конец сезона" и назвал клифхангер в конце предыдущего эпизода "Bad Wolf" (s01e12) "одним из наиболее волнующих и поворотных моментов во всей истории Доктора". Еще одним моментом оригинального шоу, который требовал изменений были взаимоотношения Доктора с его компаньонами. В эпоху Первого Доктора, они являлись проводниками зрителя в мир почти тысячелетнего инопланетянина, покоряющего пространство и время на странном корабле в виде синей полицейской будки. На первых порах, именно они были полноценными главными героями и само шоу рассказывало именно о приключениях двух заурядных лондонских учителей образца второй половины XX века, которые покоряли другие планеты и встречались с Марко Поло, в то время, как Доктор совмещал в себе роль обычного извозчика с функциями "deus ex machina". Впоследствии, роль компаньонов Доктора серьезно изменилась — и из обычных людей и современников телезрителей они превратились в кунсткамеру экзотических существ из разных временных эпох и всевозможных планет: юноша-горец из Шотландии XIII века, собака-робот, женщина с навыками опытного ассассина, девушка-эксперт по взрывчатым веществам — все они были по-своему изумительны и замечательно дополняли образы своих Докторов, но в то же время, мешали зрителю представить себя внутри "Тардис", рядышком с главным героем. И размышляя над концепцией соратников для перезапуска старого шоу, Дэвис пришел к выводу, что нужно вернуться к идеям Первого Доктора и вновь наделить спутников функцией зрительских поводырей. Именно поэтому, пилотный эпизод о приключениях Девятого Доктора с говорящим именем "Rose" (s01e01) написан фактически от первого лица. На протяжении первых пяти минут, мы знакомимся не с самим Доктором, а с его будущей спутницей по имени Роза Тайлер и сразу же понимаем, что в этой девушке нет совершенно ничего необычного: 19-летняя продавщица в супермаркете, которая живет в спальном районе Лондона вместе со своей стервозной матерью и все свободное время проводит с туповатым бойфрендом по имени Микки. Первая спутница Доктора — само воплощение ординарности: Ваша соседка по лестничной площадке, официантка в закусочной, куда Вы каждый день приходите на обед, коллега по работе, Ваша младшая или старшая сестра — да черт побери, даже Вы сами можете легко представить себя на месте Розы Тайлер! В этом и заключается основное назначение Розы как второго по значимости центрального персонажа — она является всего-лишь окном, через которое в Девятого Доктора всматривается сам зритель; с компаньонами-суперменами, которые укладывают врагов посредством секретных захватов или разносят из гранатомета целые полчища далеков эта функция попросту не работает. Исполнитель роли Пятого Доктора, актер Питер Дэвисон назвал Розу Тайлер "самым правдоподобно прописанным спутником в истории сериала", в том числе и по причине столь заметного на экране сексуального напряжения между самим Доктором и его компаньонкой (в качестве обратного примера он привел случай на съемках классического шоу, когда продюсеры запретили его персонажу даже по-дружески обнять напарницу, считая это поведение неподобающим и неуместным). Однако, у самого Дэвиса и в мыслях не было переводить взаимоотношения между Доктором и Розой в какую-либо иную плоскость, поэтому через несколько серий на борт "Тардис" в срочном порядке десантировали самого Микки, единственный смысл существования которого сводился к подчеркиванию платонической природы отношений между Доктором и Роуз — не полноценный персонаж, а ходячий ограничитель для зрительских грязных мыслей и безумных эротических фантазий! И как ни странно, традиция подобных персонажей-ограничителей, мужей и возлюбленных компаньонок Доктора будет продолжена и после того, как Дэвис покинет пост шоураннера: к примеру, к той же категории можно отнести Рори Уильямса из эпохи Одиннадцатого Доктора или Дэнни Пинка времен Двенадцатого, правда нельзя не признать, что каждый из этих героев совмещал в себе множество других полезных сюжетных функций и как персонаж был прописан гораздо лучше, чем Микки, который на протяжении обоих сезонов своего присутствия в сериале, только и делал, что ограничивал. В 2004 году было официально объявлено, что исполнителем роли Девятого Доктора станет 40-летний Кристофер Экклстон. Выбор актера на главную роль стал одной из острейших проблем всего перезапуска, ибо по словам самого Дэвиса: "Это шоу о Докторе, следовательно ведущий актер — и есть все шоу". Роль Девятого Доктора предлагали таким знаменитым киноактерам как Хью Грант, Роберт Карлайл и Билл Найи, кроме того, некоторое время рассматривалась кандидатура популярного британского комика и телеведущего Алана Дэвиса. Экклстон никогда не являлся большим поклонником оригинального сериала, по его собственным словам: "Когда я смотрел "Доктора" в детстве меня отталкивала его малобюджетность, мне не нравилась театральность постановки. Декорации постоянно шатались, было ясно, что этот мир ненастоящий. Поэтому я предпочитал "Стар Трек", где бюджет был значительно больше, и мир смотрелся более целостным и правдоподобным". И тем не менее, актер изменил свое мнение касательно перезапуска, когда прочитал в газете, кто именно будет им заниматься. В 2003 году Экклстон сыграл главную роль в поставленном по сценарию Дэвиса мини-сериале "The Second Coming", причем драматургическая основа настолько понравилась актеру, что он готов был сниматься в любом проекте за его авторством. Однако, сложность заключалась в том, что Экклстону... никто не предлагал сыграть роль Доктора. По словам самого Дэвиса, фамилия актера постоянно вертелась у него в голове, но он не думал, что Экклстон действительно согласится. К тому времени, за Экклстоном закрепилась репутация очень серьезного драматического актера, который успешно сочетал работу в кино с ролями в шекспировских постановках, в то время, как все исполнители ролей Доктора в классическом шоу в-основном работали лишь на телевидение. В результате, судьба главной роли и всего грядущего сериала решилась с помощью одного единственного е-мэйла: Экклстон написал Дэвису о том, что заинтересован проектом и тут же стал Доктором. Четыре года спустя, подводя итоги своей деятельности на посту шоураннера, Дэвис так оценит вклад актера в дальнейшую судьбу сериала: "Крис Экклстон стал одним из решающих факторов, определивших успех нашего шоу. Потому, что он одних из лучших драматических актеров не только в Британии, но и во всем мире". Несмотря на отдельные изменения, суть шоу осталась прежней: есть инопланетянин по кличке Доктор, у него есть волшебная будка под названием "Тардис", через синюю дверь которой можно выйти куда угодно: от безвоздушного пространства другой планеты до палубы "Титаника". Дабы не травмировать раньше времени неопытного зрителя, мифология классического Доктора появляется перед ним постепенно, словно действующие лица в старинной пьесе, пока остальные актеры терпеливо дожидаются своего выхода за кулисами. Скажем, в первой серии мы узнаем про инопланетную природу Доктора, звуковую отвертку и слышим классическую фразу про то, что "внутри больше, чем снаружи", во второй к этому багажу знаний добавляется информация о том, что народ Доктора погиб, и он — последний из Повелителей времени, в шестой серии зрителю наглядно объясняют, кто такие далеки и упоминают, что именно Доктор стал причиной их полного уничтожения. Факты выходят один за другим, ровной цепочкой — без особой спешки и в порядке строгой очередности, причем некоторым из них придется прождать за кулисами аж до последних серий четвертого сезона, другим — и того дольше. И единственное, что отличает новое шоу от покрытой сединами классики — сам Девятый Доктор, который в корне отличается от своих предшественников. Среди героев классического шоу попадались разные типажи: сварливые вахтеры, эксцентричные клоуны, отважные сыщики и даже хитроумные интриганы, но при всем огромном уважении, ни одного из них нельзя назвать сколь-нибудь проработанным персонажем. Сценаристы старого сериала просто не ставили перед собой цели хоть как-то раскрыть образ главного героя, им всегда хватало самого факта, что он — Доктор: инопланетянин в экстравагантном костюме, с отверткой и будкой, который может делать абсолютно все, что ему напишут в сценарии. В этом и заключалась причина более чем 40-летней популярности данного персонажа, который никогда не унывает, не рефлексирует по поводу своих поступков и всегда знает точно, как надо. И вот пришел Девятый Доктор в исполнении Экклстона — и оказался совсем другим. В первом сезоне зритель не имеет ни малейшего представления, откуда он пришел, как и где жил и при каких именно обстоятельствах регенерировал. Экклстон в этой роли ведет себя как типичный Доктор: постоянно зубоскалит, шутит и ухмыляется, но в глазах актера при этом застыла вековая грусть, он — человек, несущий в себе тяжелую душевную травму, который лишь пытается казаться веселым. Из вечно жизнерадостного комика, сыгранного Патриком Троутоном и Томом Бейкером, Доктор превратился в человека, раздавленного глубоким чувством вины за то, что он сотворил в последний день кровопролитной Войны Времен, причем на протяжении первого сезона ни Галлифрей, ни сама война вообще не упоминаются в сериале. Зрителям приходится гадать о причинах странного поведения героя и наблюдать настоящую боль в его глазах. Единственный раз за 13 серий, когда мы видим его по-настоящему счастливым — момент, когда Доктору удается спасти всех жителей в финале эпизода "The Doctor Dances" (s01e10): он кричит: "Just this once — everybody lives!" и приходит в состояние полной эйфории, которая на какое-то (недолгое) время позволяет смириться с тем, что он сделал в Тот-Самый-День. В документальном сериале, посвященном 50-летию Доктора, Стивен Моффат дает очень высокую оценку актерской игре Экклстона: "Именно Девятый Доктор впервые продемонстрировал зрителю всю глубину своей меланхолии. Он — сломленный человек, который никогда не забудет о своем тяжком бремени. Остальным Докторам пришлось гораздо легче, им было достаточно лишь напомнить зрителям о том, что пришлось сыграть Экклстону". Словам сценариста и будущего шоураннера сериала вторит один из самых больших фанатов "Доктора", британский писатель Нил Гейман: "В роли Девятого Доктора, Экклстон был совершенно фантастичен". Перед выходом первого сезона Экклстон так отозвался о старом сериале: "Думаю, что одной из причин его смерти стало качество сценариев. Все телевизионные программы сильно зависят от сценария. Если сценарий плох, неважно насколько хорош актер, режиссер или даже вся съемочная группа". Увы, но эти слова можно легко переадресовать... большинству эпизодов первого сезона перезапущенного "Доктора". Поймите правильно — в первым сезоне попадались и хорошие серии, причем как просто крепкие, так и абсолютно фантастические по уровню исполнения. Но были и... другие, и к превеликому сожалению, их было не так уж мало. Впрочем, на то были свои причины, аж целых три штуки. Во-первых, Дэвис демонстративно отказался от услуг всех ныне живущих авторов, которые когда-либо писали сценарии к эпизодам классического "Доктора Кто", заявив, что единственным из них, кого он бы с удовольствием взял в соавторы был Роберт Холмс, который к тому времени уже давно умер. Во-вторых, выделенный BBC постановочный бюджет был огромным лишь по меркам все того же классического телешоу, где один эпизод стоил чуть дороже ужина в недорогом ресторане, но по-прежнему не дотягивал до стоимости топовых фантастических сериалов американского телевидения. Уже на производстве первого сезона, у съемочной группы появилось такое понятие, как "money-saver", обозначающее дешевый эпизод, снятый в одной-двух декорациях, дабы сберечь побольше бюджетных денег для эпического финала. В-третьих, далеко не все авторы, с которыми Дэвис хотел поработать, откликнулись на его предложение. В частности, он хотел чтобы один из эпизодов первого сезона написал патриарх британского телевидения Пол Эббот, автор оригинальных "Бесстыдников", а другой — сама Джоан К. Роулинг, более известная в миру как литературная мама Гарри Поттера, но эти мечты так и остались всего-лишь мечтами. В итоге, Дэвису не оставалось ничего иного, как засучив рукава, затыкать дырки собственными руками, в результате чего он лично написал сценарии к 8 из 13 эпизодов первого сезона. Просто представьте себе ситуацию, когда до начала съемок осталась всего-лишь пара дней, студия уже рычит в трубку, требуя новый сценарий, старый друг, с которым ты вроде как заключил договоренность сообщает, что просто не успевает написать его к сроку, а в дверь в это время ломятся разгневанные продюсеры, сообщающие об опасности превышения бюджета. Все напасти сливаются в одно большое пятно, дедлайн колотится в сердце аки пепел Клааса, и на грозное рявканье студийных чиновников: "Ну дай нам хоть что-нибудь", рука сама тянется к бумаге и авторучке и всего за 10 минут выскребает им то, что требуется. И здесь надо сказать, что сама проблема "манисейверов" никуда не делась и по сей день терзает докторовских продюсеров и сценаристов. Разница лишь в том, что в целях сбережения бюджета, Стивен Моффат в восьмом сезоне сочинил превосходный Listen (s08e04), в то время, как у Дэвиса вышел Boom Town (s01e11). Если соберетесь приобщиться к культу нового "Доктора" — примите добрый совет: не начинайте с самого первого эпизода, Вы всегда успеете сделать это позднее, если сериал придется по вкусу. Несмотря на все свои достоинства по части медленного погружения зрителя в мир Доктора, пилотная серия "Rose" не представляет собой ничего особенного: штампованный сюжет об очередной попытке злодея захватить мир (на сей раз — при помощи манекенов с перламутровыми пуговицами), вялое развитие отношений между персонажами, плюс парочка любопытных диалогов. Вторая серия примечательна лишь заключительным монологом Экклстона, проливающим свет на прошлое его героя. Третья "The Unquiet Dead" (s01e03) является первым псевдоисторическим эпизодом нового сериала и по-своему хороша, но я гарантирую, что Вы полностью забудете о ней, как только перейдете к просмотру сдвоенной арки "Aliens of London" (s01e04) & World War Three (s01e05), которая представляет собой типичный пример того самого, что описано в предыдущем абзаце. Борьба с очередной попыткой захватить мир, которая разворачивается всего-лишь в двух декорациях, противники — инопланетная раса сливинов, которые внешне напоминают резиновые изделия для маленьких детей, собранные на игрушечном конвейере ранним утром 1 января, а дурные манеры, вкупе с привычкой громко портить воздух, наводят на мысль о том, что при просмотре "Проклятия неизбежной смерти", кто-то чересчур серьезно воспринял шутку о планете зловонных газов. Потом будет хороший эпизод про одинокого далека, украшенный одним из лучших перфомансов Экклстона, после чего... Вас ждет еще одна серия — "money-saver", на сей раз с рефреном, что телевидение — это зло, к слову, если по каким-то причинам Вы вдруг забудете эту нехитрую мысль, в предпоследней серии сезона "Bad Wolf" (s01e12) ее Вам вновь продублируют на бис. И нет, Вы не ослышались: наличие эпизодов, посвященных актуальным темам начала XXI века вроде обличения тупости игровых телешоу, экологии или власти зловредных корпораций, впоследствии станут одним из главных лейтмотивов дэвисовской эпохи. В сатирической форме обличая власть денег, продажность и глупость правительства и всесильность СМИ, Дэвис высказывает свою четкую гражданскую позицию, и мы за это ему безмерно благодарны, непонятно только одно — какое отношение все эти проблемы имеют к парню, который путешествует сквозь время и пространства внутри синей будки? Ведь это не "South Park" и не "Family Guy", не "LEXX" и даже не "Futurama", а чертов "Доктор Кто", а его основными зрителями всегда были бородатые гики, которые смотрели на мир сквозь стекла толстенных очков и плевать хотели на всю политику! Короче, если хотите сохранить свои нервные клетки — берите сразу второй диск и начинайте знакомство с культовым персонажем со сдвоенной арки The Empty Child (s01e09) & The Doctor Dances (s01e10), просмотр которой выполняет роль лакмусовой бумажки, после применения которой Вашим личным цветом станет либо "Доктор — совсем не мое", либо "Доктор — наше все", и третьего не дано. Действие арки разворачивается во время Второй мировой войны. Доктор и Роза выходят из "Тардис" под небом ночного Лондона, повсюду завывает сирена противовоздушной обороны, а само небо осаждают нацистские самолеты. Впрочем, главную опасность представляют отнюдь не бомбы, а жуткая фигура в противогазе, напоминающая маленького мальчика, который постоянно спрашивает у случайных прохожих "Are you my mummy?". Однако, это тот самый случай, когда лучше затолкать свой родительский инстинкт поглубже в карман и бежать, бежать, бежать в строго противоположную сторону, ибо фигура в противогазе — вовсе не ребенок, и если она прикоснется к человеку, то он уже никогда не будет таким, как прежде... При просмотре "Пустого ребенка" сразу же вспоминается выражение "behind the sopha" ("смотреть, спрятавшись за софой"), которое придумал некий британский критик, как раз при просмотре одного из эпизодов классического Доктора. Старый сериал не боялся пугать своего зрителя, постоянно подсовывая ему шокирующих монстров и нервирующие сцены, и первая часть сюжетной арки про Пустого ребенка с лихвой воссоздает эти ощущения. Напряженное действие, прекрасно переданная атмосфера тех времен, настоящий нешуточный саспиенс и убедительная логичная развязка являются прекрасным доказательством того, что когда зритель смотрит историю, которая отлично написана и хорошо срежиссирована, то не обращает внимание на качество спецэффектов и количество используемых декораций. Ну и кроме того, в этом эпизоде впервые дебютировал один из лучших второстепенных персонажей за всю историю нового "Доктора" — одетый в неизменную потрепанную шинель времен WWII, по-прежнему неотразимый капитан Джек Харкнесс. Сыгравший эту роль актер и певец Джон Барроуман, впоследствии так опишет свои взаимоотношения с главным героем: "Джек является полной противоположностью Доктора. Доктор никогда не пользуется пистолетами, его оружие — интеллект и звуковая отвертка. А у Джека есть только одно решение для всех проблем — достать пистолет и расстрелять проблему на месте". Отважный, решительный и невероятно харизматичный — без капитана Джека мир "Доктора" стал бы намного тусклее. Итоги 1 сезона: Лучшая серия: Здесь без сюрпризов — The Empty Child (s01e09) & The Doctor Dances (s01e10), автор сценария — Стивен Моффат. Первый сценарий, написанный им для нового "Доктора" тут же принес Моффату его первую премию "Хьюго" в номинации "Лучшая малая постановка". Худшая серия: Помните я описывал Вам ужасы "Aliens of London" (s01e04) & World War Three (s01e05)? Так вот, у этой двухсерийной арки есть еще продолжение — Boom Town (s01e11), сценарист всей "трилогии" — Рассел Т. Дэвис. По сюжету, Доктор, капитан Джек, Роза и Микки попадают в Кардифф, где мэром является последний уцелевший из сливинов, и бОльшую часть серии Роза выясняет отношения с Микки в стиле: "Ты меня больше не любишь! — Нет, люблю — Нет, не любишь — Да, люблю — Любишь, да?". Признайтесь, что когда Вы слышите словосочетание "эпизод научно-фантастического сериала об инопланетянине, который может переместится в любую точку пространства и времени", то сразу представляете себе нечто подобное. Обновленный до версии нулевых годов, "Доктор Кто" стартовал в эфире BBC 26 марта 2005 года и собрал у экранов почти 10 миллионов британских зрителей, это был безоговорочный УСПЕХ. Аудиторию сериала можно было условно поделить на две категории: старых фанатов шоу, которые иногда морщились от дэвисовского стиля подачи материала, но все равно продолжали смотреть, параллельно катая по ковру свою ненаглядную портативную модель далека и молодых зрителей, которые обычно забегали в сериал на минутку, с целью просто глянуть "а че это вообще за Доктор?", но уже через несколько эпизодов покупали себе собственного портативного далека. Дабы ублажить поклонников, параллельно с трансляцией самого шоу, ВВС запустило документальную программу "Doctor Who Confidential", содержащую в себе кадры со съемок и интервью с создателями, в результате чего каждое воскресенье фэны "Доктора" сперва смотрели часовой эпизод любимого сериала, а затем — получасовую передачу о том, как он снимался. Однако, торжественная музыка по поводу премьеры первого сезона играла недолго — всего через несколько недель после премьеры "Доктора", британские СМИ распространили печальную новость о том, что Кристофер Экклстон решил покинуть сериал. За 10 лет, минувших с того самого времени, поступок актера оброс невероятным количеством слухов: если верить официальному заявлению BBC, Экклстон ушел потому, что не хотел превращаться в актера единственной роли (что выглядит немного странно, учитывая небольшую продолжительность всего в 13 эпизодов), а среди поклонников долгое время ходили сплетни, будто Кристофер вообще ненавидит Доктора, считая его недостаточно мужественным. И 6 лет спустя, Экклстон наконец-то прервал вынужденный обет молчания и разъяснил мотивы своего поступка: как и ожидалось, все упиралось в конфликт между самим актером и руководством телекомпании BBC. Экклстону не нравилось их отношение к самому шоу и к людям, которые его производили." Я оставил шоу, потому что не мог мириться с отношением телевизионного руководства. Я ушел из-за политики" — заявил актер в интервью 2011 года, а потом добавил — "Мне очень нравилось играть эту роль. И я безумно любил связь с аудиторией". Первоначально новость о смене ведущего актера должна была появиться лишь после телетрансляции финала сезона: в последней серии Девятый Доктор просто регенерировал в Десятого — и таким образом, зрители узнавали о том, что Экклстон больше не занят в работе над сериалом. Однако, пресс-служба BBC испортила сей торжественный момент, слив в прессу фейковое заявление актера о том, что он уходит из сериала в связи с чрезмерным стрессом, вполне ожидаемым и закономерным ответом на которое стало массовое бурление естественных жидкостей со стороны поклонников шоу. После заявления пресс-службы, официальный сайт BBC не работал на протяжении двух суток и вовсе не по вине хакеров — фанаты "Доктора" настолько сильно хотели знать дальнейшую судьбу сериала, что попросту перегрузили его информационными запросами. Продюсеры знали о решении Экклстона еще до премьеры сериала, тогда же начался активный поиск нового актера на ведущую роль. Полгода назад, на съемках мини-сериала "Казанова", Дэвис познакомился с 35-летним шотландцем Дэвидом Теннантом, который являлся не только восходящей звездой британского театра и телевидения, но и огромным фанатом "Доктора". Дэвису настолько пришлась по душе игра Теннанта в роли молодого Казановы, что он готов был отдать ему роль Десятого Доктора даже без проб. Актера пригласили на собеседование за несколько дней до публикации злосчастного пресс-релиза, поэтому идя на встречу с Дэвисом, он даже представить не мог, о чем именно пойдет речь. И когда в процессе встречи прозвучал вопрос, хочет ли он сыграть роль Десятого Доктора, Теннант был настолько ошеломлен, что даже не мог ответить на него вполне однозначным: "Да... Да да да. Да! Да, черт побери!", и первой его реакцией стала фраза "А что я буду носить? Думаю, мне нужно длинное пальто". Первое появление Теннанта в роли Десятого Доктора состоялось всего через 8 месяцев после их первой беседы с Дэвисом, в рождественском спецвыпуске 2005 года "The Christmas Invasion". Создание больших эпизодов наиболее популярных сериалов специально к Рождеству — одна из традиций британского телевидения. Правда, в случае с "Рождественским Вторжением" не покидает ощущение, что сама идея сделать спецвыпуск в дополнение к первому сезону "Доктора", пришла к руководству BBC лишь за пару месяцев до самой премьеры, настолько небрежно, а местами и просто нелепо смотрится данный спешел. Сценарий эпизода написан самим Дэвисом и вращается вокруг проблемной регенерации Десятого Доктора (нечто похожее в свое время наблюдалось у Восьмого). Опять инопланетяне пытаются захватить мир, на сей раз — при помощи технологии, напоминающей обычное вуду, в качестве миньонов выступают механические санта-клаусы, над планетой нависает очередная угроза гибели, и лишь отважный Доктор, оклемавшись после тяжелой регенерации, сможет спасти планету, победив инопланетного военачальника в честной дуэли... на мечах. Откровенно бюджетная постановка часовой продолжительности, аляповатый сюжет с многочисленными неувязками — по большому счету, единственным достоинством первого рождественского спешела в истории "Доктора" является сам Десятый Доктор и актерская игра исполнителя главной роли Дэвида Теннанта. Его персонаж совсем не похож на трагическую фигуру героя Экклстона. Будучи отменным специалистом по части старого сериала, Теннант решил сделать ставку на проверенную временем классику: когда Десятый Доктор отходит от пострегенерационной горячки, перед зрителем предстает блестяще сыгранная и лишь чуть чуть осовремененная вариация на тему всенародно любимого Четвертого Доктора в исполнении Тома Бейкера. Именно на протяжении рождественского спешела станет впервые заметно одно из главных преимуществ Десятого доктора, который за счет своей эксцентричности, невероятного обаяния и великолепной актерской игры бросается на амбразуру местного сценария и буквально силой заставляет зрителя игнорировать подавляющее большинство сюжетных ляпов (но к превеликому сожалению, далеко не все из них). Что же касается самого сценария "Рождественского Вторжения", то многие его элементы: инопланетяне собираются уничтожить Землю в Рождество, им прислуживают неорганические миньоны, кровь, пафос, вопль "мы все умрем", который всего через пару минут сменяется сладенькой рождественской песней, впоследствии станут традиционными компонентами дэвисовского "Малого типового набора для создания рождественских спецэпизодов" и будут фигурировать как минимум в трех из четырех спецвыпусков за его авторством (The Runaway Bride, Voyage of the Damned, The Next Doctor). Учитывая успех первого сезона, производственный бюджет второго заметно увеличили, и из тесных повторяющихся декораций съемочная группа выбралась на открытые просторы. Сам сезон придерживался ритма, заданного рождественским спешелом: даже самые невзрачные (New Earth 02e01) и бредовые серии (The Idiot's Lantern s02e06) выезжали за счет бессовестного эксплуатирования стопудовой харизмы Дэвида Теннанта. Попадались и просто хорошие эпизоды вроде School Reunion (s02e03), который после 30-летнего отсутствия вновь вернул на экраны одну из наиболее любимых фанатами компаньонок Третьего и Четвертого Доктора — Сару Джейн Смит. Встречались и практически гениальные, наподобие моффатовской "The Girl in the Fireplace" (s02e04) — пронзительной, ироничной и в то же время, по-настоящему трогательной. А потом, во второй половине сезона создатели запнулись о крышку открытого канализационного люка, и качество сериала с пронзительным криком рухнуло на дно глубочайшей шахты — с премьерой одного из наиболее позорных эпизодов в истории нового "Доктора", под названием "Love & Monsters"(s02e10). Всю омерзительность этой серии просто не описать словами, она как будто снималась для зрителей, проживающих в мире "Видеодрома" из одноименного фильма Дэвида Кроненберга. Здесь плохо все: отвратительно нарисованный монстр, ужасно сыгранный известным британским комиком Питером Кеем, похабные шутки, неуклюжие призывы к всеобщей толерантности, а в финальной сцене, когда герой Марка Уоррена держит в руках вырезанную из земли асфальтовую пластину с разговаривающей головой своей возлюбленной и намекает на то, что и такое состояние не является помехой для продолжительных сексуальных отношений, рука зрителя непроизвольно тянется к лицу, то ли просто прикрыть глаза, то ли для того, чтобы подавить непроизвольный рвотный рефлекс. На крупнейшем американском киносайте IMDB существует множество фанатских топов, посвященных Доктору, по большому счету именно это является одним из главных развлечений его поклонников. Известная аксиома гласит, что вкусы у людей разные, и если Вам лично нравится какой-нибудь эпизод "Доктора", будьте уверены: кто-нибудь из поклонников считает совершенно иначе и уже готовит для него высокое место в своем антитопе "The Worst of Doctor Who". И единственное, что объединяет все эти топы — одна маленькая деталь: если в пределах нашей Вселенной генерируется совершенно произвольный топ, в названии которого соседствуют такие слова, как "Худшее" и "Доктор Кто", можете даже не сомневаться — в нем обязательно найдется место для серии, посвященной любви и монстрам (см. например здесь , здесь и здесь ). Так вот, перекатываясь с места на место и сочетая интересные находки с поистине омерзительными, второй сезон медленно подбирается к своей эпической развязке. Ключевым символом для увязывания эпизодов в сюжетную линию является слово "Торчвуд", ключевым событием — основание одноименного Института по борьбе с инопланетной угрозой, учрежденного королевой Викторией в финале эпизода "Tooth and Claw" (s02e02). Само название организации Torchwood является анаграммой от Doctor Who и появилось на свет чисто случайно: в 2005 году, когда незадолго до начала трансляции первого сезона пиратам удалось слить в сеть пилотную серию, один из продюсеров BBC Wales предложил использовать проверенную голливудскую методику и доставлять новые серии в коробках с вымышленными названиями, одним из вариантов для фальшивых этикеток и стала анаграмма от англоязычного названия сериала, которая настолько понравилась Дэвису, что он не только сделал ее одним из основных действующих лиц нового сезона, но и пару лет спустя назвал в ее честь отдельный спин-офф. По сравнению с финальными сериями первого сезона, полностью снятых в четырех стенах, завершающая сюжетная арка второго, состоящая из эпизодов Army of Ghosts (s02e12) & Doomsday (s02e13), приятно поражает, как качеством спецэффектов, так и возросшим до эпических пропорций масштабом действия. Сама идея выставить против Доктора объединенную армию из двух его заклятых врагов: далеков и киберменов витала в воздухе еще в конце 60-х, но полноценно осуществить ее удалось лишь Расселу Дэвису. И все бы было здорово, если бы не одно огромное НО: данный эпизод является последним, где Роза Тайлер выполняет функции компаньонки Десятого Доктора, и в связи с этим, у героя Теннанта впервые начинают проявляться особенности характера, о которых зрители даже не подозревали. В сериале Doctors Revisited Стивен Моффат сказал: "На всех Докторах современной эпохи лежит тяжелое чувство вины". Просто у героя Экклстона оно было выражено наиболее ярко и практически постоянно, в отличие от Доктора Теннанта, который бОльшую часть времени работает лицом, храбрится и балагурит, но в наиболее тяжелые моменты ломается, подобно сгоревшей спичке — и в это время место эксцентричного Четвертого Доктора занимает Пятый, который среди всех персонажей классического сериала прослыл наиболее эмоциональным и самым чувствительным. Рассел Т. Дэвис еще в 90-е годы написал небольшое эссе, в котором обосновывал точку зрения, что именно Пятый Доктор является чуть ли не самым самым самым во всем докторском пантеоне. Разумеется, в то время, он не мог и помыслить о том, что всего-лишь десятилетие спустя, ему доведется встать с руля сериального ребута и с нуля создать собственную вариацию на тему любимейшего из Докторов. Однако, с самой "вариацией" наблюдаются определенные проблемы, суть которых лучше всего передает английское выражение "over the top". Эмоциональный Доктор, который чувствует глубокую личную привязанность к своим компаньонам — это безусловно прекрасная идея, проблема в том, что этих эмоций в финале "Думсдея" уж слишком (чересчур, излишне, сверхмеры, через край, до фига) много. Большинство классических Докторов меняли своих спутников, словно пару перчаток, к примеру, один лишь Третий Доктор сменил их более десятка. Да и потом, Вы не забыли, что знакомство Доктора с Розой длится на протяжении всего-лишь... 13 эпизодов? Но нет — после эпичного завершения сражения с далеками, нас ждет целых 11 минут печальной музыки, медленно катящихся слез, грустных взглядов человека, который только что потерял любимую собаку и многозначительного держания за стену. Ну что ты делаешь, Десятый, соберись, ведь ты же Доктор! К несчастью, он настолько поглощен эмоциями, что не слышит отчаянного крика, раздающегося по ту сторону телеэкрана. Даже прекрасные актерские данные Дэвида Теннанта не делают эту сцену более осмысленной и менее истерической, а уж в исполнении более слабого актера она бы и вовсе превратилась в фарс. Уровень эмоционального накала сперва достигает отметки "смерть Си Си Кэпвелла в "Санта Барбаре"", затем резко подпрыгивает вверх и упирается в высший пункт измерения человеческих эмоций "девочка-старшеклассница, ведущая интернет-блог о самоубийстве после неудачного похода на концерт группы "Расмус"", после чего саму стрелку отрывает воздействием энергетического поля "Тардис", и она устремляется в стратосферу. И что самое странное — после Розы Тайлер, у Десятого Доктора будет еще две постоянные спутницы, с каждой из которых он пропутешествует примерно такое же время, как с героиней Билли Пайпер, но расставание ни с одной из них, почему-то не вызовет у него желания повторно подержаться за стену. Впрочем, оно и к лучшему: следующее (и к счастью, последнее) действие мелодраматического спектакля под названием "Доктор, который не хочет уходить" ждет нас лишь через 2 года после "Думсдея", в самом "Конце времен". Итоги 2 сезона: Лучшие серии: 1. "The Girl in the Fireplace" (s02e04), автор сценария — Стивен Моффат. Для того, чтобы смешать в одном повествовании потерпевший крушение космический корабль с Францией XVIII века и самой мадам Помпадур, нужно наверное родится Стивеном Моффатом. Сценарист впоследствии утверждал, что идея любовного романа длиной в целую человеческую жизнь, сжатого посредством временных скачков, пришла ему в голову после знакомства с романом Одри Ниффенеггер "Жена путешественника во времени". И в любом случае, не прогадал — второй сценарий, написанный им для "Доктора" принес Моффату вторую подряд премию "Хьюго" в номинации "лучшая малая постановка". 2. The Impossible Planet (s02e08) & The Satan Pit (s02e09), автор сценария — Мэтт Джонс. Одна из лучших сюжетных арок первых сезонов, рассказывающая весьма оригинальную историю о том, как Доктор и Роза сперва обнаружили планету, само существование которой противоречит законам астрофизики, а затем выяснили, что она является обителью самого [spoilers!]. Худшие серии: 1."Love & Monsters"(s02e10), автор сценария — Рассел. Т. Дэвис. По поводу данного эпизода мне больше нечего добавить. 2. "Fear Her" (s02e11), автор сценария — Мэтью Грэм. Запредельно тоскливая серия, где Доктор перемещается в 2012 год (если кто забыл, сам сезон снимался в 2006), в канун Лондонской Олимпиады, которую не спасет даже тот факт, что 6 лет спустя Дэвиду Теннанту довелось и вправду нести олимпийский огонь, в ходе реальной Олимпиады в Лондоне. По большому счету, у этого эпизода есть всего-лишь один плюс: это не "Любовь и монстры". 3. The Idiot's Lantern (s02e06), автор сценария — Марк Гэттис. Действие происходит в Англии начала 50-х, действие эпизода в сатирической форме обыгрывает значение тезиса о том, что от постоянного просмотра зомбоящика, зрители и вправду превращаются в зомби. Да да, Вы не ослышались: учитывая, что та же самая идея фигурировала в эпизодах The Long Game (01e07) и "Bad Wolf" (s01e12) — уже в третий раз за ребут. 2006 год для "Доктора" закончился уже вторым по счету рождественским спешелом The Runaway Bride, в котором перед зрителями впервые предстал персонаж Донна Ноубл в исполнении популярной британской комедиантки Кэтрин Тейт. Персонаж планировался как гостевой и создавался Дэвисом для участия в единственном эпизоде, но игра Тейт настолько понравилась сценаристу, что ровно через год она вновь вернется в сериал, уже на правах полноценного спутника Доктора. В остальном же, это настолько штампованная серия, что ее составляющие впору сверять по уже упоминавшемуся мной ранее "Малому типовому набору для создания рождественских спецэпизодов": инопланетянин, готовый уничтожить мир в Рождество — присутствует, его неорганические миньоны, которые всю серию гоняются за героями — по-прежнему, с нами; в рождественских эпизодах Дэвиса одни и те же штампы вообще соблюдаются с таким педантизмом, будто это не сценарий, а список рождественских покупок. В конце марта 2007 года на BBC стартовал полноценный третий сезон. Он начался с поисков новой постоянной спутницы Доктора, которые успешно завершились в финале первого же эпизода "Smith and Jones" (s01e01), когда к Доктору присоединилась интерн (то бишь — будущий Доктор, оценили шутку?) Марта Джонс в исполнении 28 летней актрисы Фримы Агейман. Многие фанаты сериала очень не любят Розу Тайлер: она кажется им чересчур глупой, необразованной, местами даже откровенно вульгарной. Но при этом, даже хейтерам данного персонажа придется признать, что у героини Билли Пайпер как минимум присутствовала оригинальность — она была самобытной и непохожей ни на одну другую спутницу Доктора. В отличие от нее, у Марты Джонс есть всего одна отличительная черта, она — интерн (то есть будущий доктор, оценили шутку?). В остальном же, это абсолютно та же самая героиня, минус балласт в виде надоедливого бойфренда, плюс матовый цвет кожи, который в большинстве сценариев все равно не заметен, поэтому часть нереализованных скриптов от первого и второго сезона можно смело переделать под третий, всего-лишь заменив в них "Розу" на "Марту". И при этом, как ни странно, единственный сезон с участием Марты является наиболее ровным и стабильным во всем сериале, по крайней мере в рамках дэвисовской эпохи. Начавшись с игривого путешествия в гости к Шекспиру, проскочив одну из самых масштабных автомобильных пробок в истории, сериал медленно набирает обороты и последняя треть сезона уже несется к финалу со скоростью настоящих "Американских горок", где одна двухсерийная арка Human Nature (s0308) & The Family of Blood (s0309) разбивается жутким моффатовским эпизодом про плачущих ангелов, после чего тут же переходит в следующую арку, на сей раз — трехсерийную — Utopia (s03e11) & The Sound of Drums (s03e12) & Last of the Time Lords (s03e13), на протяжении которой нового зрителя впервые знакомят с САМИМ Мастером. Сыгранный блестящим британским актером Джоном Симмом по мысли Дэвиса он представляет собой человек-реверс, эдакого Доктора наоборот. Предыдущие версии этого персонажа, сыгранные еще в рамках классического сериала не устанавливали никакой закономерности между внешностью Доктора и его заклятого врага, первым эта идея пришла в голову именно Дэвису. Именно поэтому, на съемочной площадке между ним и Симмом возникло серьезное недопонимание: актер хотел играть своего персонажа в более зловещем и реалистичном ключе, в то время, как Дэвис настаивал на том, чтобы он являлся всего-лишь более гротескным отражением Десятого Доктора. И тем не менее, это единственная (на данный момент) трехсерийная арка во всем сериале и один из наиболее эпических финалов за всю историю шоу. Итоги 3 сезона: Лучшие серии: 1. Blink (s03e10), автор сценария — Стивен Моффат. Еще один хоррор-эпизод, опять "behind the sopha", снова Моффат и уже третья по счету премия "Хьюго" за "лучшую малую постановку". Если разбирать серию на отдельные составляющие, Вы не увидите ровным счетом ничего интересного: типичный "money-saver", снятый для сохранения бюджета в двух-трех декорациях, плюс оригинальные монстры, которые в руках другого сценариста и режиссера могли показаться смехотворными. Здесь нет разборок с далеками или эпического противостояния Мастеру, но при этом, благодаря отличному сценарию и грамотной режиссуре, эпизод смотрится на одном дыхании. И лишь на финальных титрах, учащенное дыхание возвращается в норму, а пульс вновь восстанавливает привычный ритм. Все, теперь наконец-то можно моргнуть... 2. Human Nature (s03e08) & The Family of Blood (s03e09), автор сценария — Пол Корнелл. Сценарий адаптирован Корнеллом из романа "Человеческая природа", написанного им в середине 90-х годов для книжной серии The New Adventures и повествующего о приключениях Седьмого Доктора. Героя Сильвестра Маккоя без особого труда сменили на Теннанта, но суть осталась прежней. Как и у "Блинка", некоторые моменты арки смотрятся как настоящий фильм ужасов. 3. Utopia (s03e11) & The Sound of Drums (s03e12) & Last of the Time Lords (s03e13), автор сценария — Рассел. Т. Дэвис Один из лучших финалов в истории сериала и несомненно лучшая сюжетная арка за авторством Дэвиса. Худшие серии: Увы, даже в самом ровном и стабильном сезоне не обошлось без парочки паршивых овец. 1. Daleks in Manhattan (s03e04) & Evolution of the Daleks (s03e05), автор сценария — Хелен Рэйнор. Давайте просто признаем: серии о далеках не являются сильной стороной перезапущенного сериала. Может в этом виноваты сами далеки, чей дизайн бесповоротно устарел как минимум лет на 30, может — современные сценаристы, которые просто не умеют сделать этих персонажей хоть сколь-нибудь интересными. Однако, даже на фоне всех прочих неудачных собратьев, данная серия воспринимается как полный перебор, причем абсолютно во всем, начиная с мутанта человекосвиньи (товарищи сценаристы, вы часом не забыли, что "Доктор" — это все еще семейное шоу?) и заканчивая пафосно-нелепой развязкой. Единственное, что отделяет этот двухсерийный "шедевр" от полета в пахучие объятия "Любви и монстров" — прекрасная композиция с провокационным названием My Angel Put the Devil in Me за авторством неизменного композитора "Доктора", Мюррея Голда. 2. The Lazarus Experiment (s03e06), автор сценария — Стивен Гринхорн. Ученый ставит эксперимент, в результате которого превращается в огромного прожорливого монстра. Если Вам по-прежнему интересно — пересмотрите лучше кроненберговскую "Муху". К началу трансляции третьего сезона всемирная "Докторамания" приобрела характер глобальной пандемии. Сериал продавался для телетрансляции почти в 100 стран мира, аудиопостановки, книги и комиксы, посвященные Доктору разлетались словно горячие пирожки. Конечно, старый сериал тоже пользовался определенной известностью, но в узких кругах выеликовозрастных нердов и позавчерашних детей, которые даже в возрасте 50 лет, оставались все теми же большими детьми. По предварительным данным, на начало 90-х годов в официальном фэнклубе "Доктора" состояло всего-лишь 8 тысяч человек, однако после ребута, их счет шел уже на миллионы. В этом и заключается разница между культовой известностью и настоящей популярностью: классический сериал 60-х стал одним из общепризнанных символов, по которым в массовой культуре можно было безошибочно определить заправского ботаника: если на полке стоит собрание ДВД со всеми "Докторами" — значит, перед вами родной побратим Шелдона Купера (у которого, к слову данный ДВД-сет тоже присутствует). Новый же сериал пользовался популярностью абсолютно во всех кругах: его смотрели школьники и домозяйки, офисные работники и студенты, врачи, пожарные, военные и официантки, таксисты и продавщицы супермаркетов — популярность некогда узко известного сериала всего за несколько лет достигла таких масштабов, что его название с "Doctor Who" впору было менять на "Everybody Loves the Doctor"! Но в первую очередь, популярность от культовости отличается тем, что первая приносит правообладателям кучу денег, так уже к 2011 году продажа прав на международные телестрансляции и лицензий на производство сопутствующих товаров приносила BBC свыше 100 миллионов чистого дохода. Ну и вполне понятно, что денег много не бывает, поэтому из одного сериала решили раздуть целую телефраншизу. Идея была довольно проста: "Доктор" позиционировался как развлекательное шоу для всей семьи, которое в равной мере смотрели как взрослые, так и дети — а что если взять эти две зрительские категории, развести их в разные стороны и вручить каждому из них по собственному мини-"Доктору"? Воплотить концепцию в жизнь поручили все тому же Дэвису, в результате чего параллельно с премьерой третьего сезона основного сериала, в свет вышли сразу два спин-оффа: "Приключения Сары Джейн", предназначенные для самых маленьких и "Торчвуд" — только для взрослых. Как следует из название, "Торчвуд" номинально посвящен деятельности того самого Института по противодействию инопланетной угрозе, но на деле является спин-оффом о приключениях одного из верных друзей Доктора — бессмертного капитана Джека Харкнесса. Позиционируя себя, как "Доктора только для взрослых", "Торчвуд" с самого начала стоял на грани между заурядным клоном "Людей в черном" и откровенно трешевой кинопродукции, вроде фильмов печально известной студии "Asylum". Уровень драматургии был очень неровным, а вставки с сексуальными сценами казались абсолютно лишними и засунутыми в сериал лишь для того, чтобы оправдать свой рекламный слоган. Казалось бы, в центре спин-оффа находится один из самых интересных персонажей вселенной нового "Доктора", человек, вся жизнь которого является одной большой загадкой — так чего же Вам еще надо? Известно чего — интересной истории, хороших отдельных сюжетов и отличной актерской игры, но из всех этих блюд, в меню сериала присутствовал лишь последний, да и то серьезно ограниченный возможностями местных сценариев. Однако, самый большой прокол спин-оффа заключался в том, что по сути он был вообще никак не связан с основным сериалом — ни Доктор, ни его компаньоны в "Торчвуде" не появлялись (не считая Марты Джонс, которая к моменту появления уже не являлась спутницей Десятого доктора), более того дела, расследуемые Институтом и попадающийся на их пути скромный бестиарий никак не пересекались с мифологией и более чем 40-летним бестиарием оригинального шоу, создавая впечатление, будто их действие разворачивается вообще в разных Вселенных. На протяжении всего первого сезона, единственным пересечением со сторилайном основного Доктора была серия "Cyberwoman" (s01e04), которая вроде как рассказывала зрителям о последствиях, оставшихся в нашем мире после финальной битвы из второго сезона "Доктора". И пожалуй, что этот эпизод про киберженщину, одетую в кибербикини действительно является квинтэссенцией, если не всего сериала, то по крайней мере, двух его первых сезонов. А ведь как хорошо это звучало на бумаге — "Спин-офф Доктора", "сольное телешоу, посвященное капитану Джеку", но в итоге, от всего этого осталось лишь одиноко плавающее в луже кибербикини. Второй спин-офф, "Приключения Сары Джейн" был посвящен компаньонке классических Докторов Сары Джейн Смит в исполнении Элизабет Слейден. И как ни странно, он гораздо больше напоминал того самого "Доктора". Сара Джейн и ее друзья (преимущественно школьного возраста) расследуют различные необъяснимые явления, вступают в схватку с опасными инопланетными злодеями и чуть ли не каждую неделю спасают весь мир. И несмотря на то, что данное шоу ориентировано исключительно на детей, оно гораздо лучше интегрировано в сеттинг оригинального сериала, чем его порно-вариант для взрослых. Сара Джейн постоянно сталкивается с теми же противниками, что и сам Доктор: все те же слевины, сонтарианцы и т.д., кроме того в двух сериях спин-оффа фигурировали сами Доктора: Десятый — в эпизоде The Wedding of Sarah Jane Smith (s03e5-6) и ровно чере год — Одиннадцатый в Death of the Doctor (s04e5-6). В целом, в отличие от "Торчвуда", в "Приключениях Сары Джейн" заметен несомненный опыт Дэвиса как создателя именно детских телепрограмм. Веселые, добрые и наивные — эпизоды второго спин-оффа невольно воскрешают теплые воспоминания о тех временах, когда и сам классический Доктор позиционировался исключительно как детская телепередача. А может, в этом и заключалась вся суть дэвисовского замысла? Внимание: расположенная под спойлером информация немного нарушает хронологию статьи. Рекомендуется вернуться к ней уже после того, как прочитайте абзацы об окончании эпохи Десятого Доктора: скрытый текст (кликните по нему, чтобы увидеть) Забегая немного вперед поговорим о том, как развивалась дальнейшая судьба "Торчвуда". На протяжении первых двух сезонов Рассел Т. Дэвис не имел никакого отношения к данному шоу, весь его вклад ограничивался лишь сценарием пилотного эпизода, после чего руководство сериалом перешло в руки совершенно иных людей. В 2009 году, за полгода до своего окончательного расставания с Доктором, Дэвис решил поставить жирную точку и в судьбе капитана Джека, написав для третьего сезона горизонтальный 5 серийный сценарий под названием "Дети Земли". И сама история пришельцев, которые хотят собрать с землян дань в виде их собственных детей, надо признать довольно неплоха, из нее мог бы получиться прекрасный эпизод для "Доктора", а может даже и целая двухсерийная арка. Но именно в виде мини-сериала 5-часовой продолжительности, она к сожалению совершенно не смотрится — повествование изрядно затянуто и лишено динамики, а попытки хоть как-то оживлять темп посредством душераздирающих смертей ключевых персонажей, являются довольно дешевым приемом. Финал "Детей Земли" выдержан в настолько мелодраматическо-истерическом ключе, что заставляет невольно вспомнить кадры с несчастным Теннантом, царапающим стену — видимо по мысли Дэвиса, к этому моменту зрители должны уже настолько изойти слезами, что на полу перед телевизорами впору ставить небольшой тазик.Однако, несмотря на то, что финал должен был вроде как окончательно оборвать историю вечной жизни капитана Джека (по крайней мере, в рамках Института Торчвуд), на деле этого не случилось. В 2011 году американский телеканал Starz предложил BBC снять еще один сезон спин-оффа, на этот раз за доллары. Четвертый сезон получил название "День чуда" и тоже представлял собой единую историю с горизонтальным сюжетом, только на сей раз из 10 эпизодов вместо пяти. И надо сказать, что на фоне чудовищно слезливой концовки "Детей Земли", она смотрелась довольно неплохо. Может сказалось участие в постановке американских сценаристов Джона Шибана ("Секретные материалы") и Джейн Эспенсон (" Баффи, истребительница вампиров"), а может, Дэвис наконец-то понял, что рассказав зрителю интересную историю, совсем необязательно при этом заставлять его навзрыд обрыдаться в подушку. Что-то мне подсказывает, что верного ответа на сей вопрос мы так и не узнаем: несмотря на то, что рейтинги четвертого сезона оказались довольно приличными и американцы были не прочь сделать пятый, Дэвис сослался на занятость над другими проектами и отправился делать новую детскую телепередачу. И если верить статусу сериала на IMDB, на сегодняшний день "Торчвуд" считается полностью закрытым. Забегая немного вперед поведаем о том, как сложилась дальнейшая судьба второго спин-оффа. В апреле 2011 года, в самый разгар работы над пятым сезоном "Приключений Сары Джейн", Элизабет Слейден скончалась от рака. Все законченные к этому моменту 6 серий были показаны BBC в виде последнего сезона, после чего сериал прекратил свое существование. Светлой памяти Элизабет Слейден были посвящены отдельный спецвыпуск Doctor Who Confidential и первая серия 6 сезона "Доктора", под названием The Impossible Astronaut (s06e01). P.S. Здесь я сначала хотел написать что-то вроде: "На этой грустной ноте закончились попытки BBС превратить "Доктора" в целую телефраншизу. Однако, буквально пару дней назад, телекомпания объявила о создании еще одного спин-оффа к Доктору — ориентированного на школьников сериала с говорящим названием "Class", премьера которого должна состояться уже следующей осенью. Как сами видите — нет покоя грешникам, их долгая и кропотливая жатва, по-прежнему продолжается. 25 декабря 2007 года в эфир вышел традиционный спецэпизод "Voyage of the Damned", который стал самой популярной рождественской программой в истории британского телевидения, собрав у экранов почти 14 миллионов зрителей. Что же касается сценария, то поначалу он производит более или менее благоприятное впечатление — действие происходит на борту пассажирского звездолета "Титаник" плюс название отсылает к известному американскому фильму 1976 года. Однако, когда уже начинает казаться, что Дэвис избавился от своей любимой инструкции по написанию рождественских эпизодов или хотя бы изменил в ней пару страниц, в эпизоде вновь появляются (скороговоркой: злобныенеорагическиеминьоныприслуживающиеужасномузлоде юкоторыйхочетуничтожитьвесьмир, после чего становится понятным, что на самом деле он — добрый консерватор от мира телевидения , которому просто нравится каждый год показывать зрителям одну и ту же историю, дэвисовские рождественские спешелы к "Доктору" — это как наша новогодняя "Ирония судьбы" с ее неизменной селедкой под шубой, только каждый год под разным названием. Ах да, если кому интересно, в "Путешествии проклятых" еще задействована популярная австралийская певица Кайли Миноуг. Чувствую, как в меня уже летят комья концентрированного негодования от всех поклонников Десятого Доктора: "Ты что совсем слепой? В предыдущем выпуске роль свадебного генерала приглашенной звезды исполняла Кэтрин Тейт, в этом — Кайли Миноуг! Попробуй только после этого утверждать, что в рождественском спецвыпуске 2007 года нет ничего нового!". Четвертый сезон планировался Дэвисом как своеобразный opus magnum своей работы над "Доктором". Глобальный сюжет, который обвивает линии предыдущих сезонов подобно могучей иве, плюс самая эпическая концовка из всех возможных, работа над которой началась аж за полтора года до ее премьеры — в январе 2007 года. Четвертый сезон должен был стать не только венцом творения Дэвиса в рамках глобальной Whoverse, но и его прощанием с любимым героем: в 2008 году истекал срок его контракта как шоураннера, и продлевать его Дэвис не собирался. Вслед за ведущим сценаристом и главным идеологом сериала собирались уйти и его преданные соратники Джули Гарднер и Фил Коллинсон, таким образом, позволив тому, кто придет на место Рассела, в буквальном смысле начать все с чистого листа. На том этапе подразумевалось, что четвертый сезон станет последним для всех членов команды, кроме самого Дэвида Теннанта, и пришедшей на смену старичкам новой команде достанется уже абсолютно готовый Доктор. Четвертый сезон начинается с возвращения Донны Ноубл — наиболее колоритного компаньона Доктора за всю дэвисовскую эпоху: сыгранная скорее в комедийном ключе как своенравная взбалмошная женщина, она являлась прекрасным дополнением к донельзя эксцентричному стилю Десятого доктора. И взяв на вооружение двух абсолютно разных и в то же самое время одинаково прекрасных актеров, Дэвис начинает свое финальное восхождение к вершинам вселенной "Доктора", которое ведет его по пути истончения невидимой глазу грани между параллельными мирами, исчезновения целых планет и даже... обычных пчел. Увы, на бумаге это звучало гораздо интереснее того, что получилось на практике. Так уже первая серия нового сезона Partners in Crime (s04e01) на поверку оказывается довольно... неоднозначной. С одной стороны, цепь забавных совпадений, Донна и Доктор, которые ищут друг друга, но никак не могут сойтись в какой-либо общей точке, но с другой: монстр, вылепленный из человеческого жира — ребята, вы это серьезно? Хотя есть еще и третья сторона: по крайней мере, это не "Любовь и монстры" (да, я знаю, что уже в надцатый раз за статью повторяю одну и ту же фразу, просто при столкновении с очередными свинолюдьми и жировыми человечками, она меня успокаивает). Далее следует путешествие Доктора и Донны к дате извержения одного всемирно известного вулкана (The Fires of Pompeii, s04e02), и для всего сериала в целом, данный эпизод является по-настоящему судьбоносным: словно Десятый Доктор заглянул в источник бездонный мудрости, где всего-лишь на мгновение узрел собственное будущее. В эпизодической роли одной из предсказательниц — Карен Гиллан, более известная как исполнительница роли Амелии Понд, спутницы Одиннадцатого Доктора, в роли Цецилия — Питер Капальди, который всего через 5 лет сам станет Двенадцатым Доктором. Для полного комплекта здесь не хватает кого-нибудь из команды Тринадцатого и Четырнадцатого, хотя кто знает, кто знает... Если третий сезон "Доктора" получился наиболее ровным, то четвертый — самый неоднозначный. С одной стороны, здесь нет ни одного по-настоящему плохого сегмента вроде "Эволюции далеков" или Того-Самого-Эпизода-Чье-Название-Нельзя-Произносить, с другой — кроме моффатовской арки про "Тишину в библиотеке", ни одна серия практически не запоминается. Planet of the Ood (s04e03) — стандартный политизированный эпизод дэвисовской эпохи, каленым железом прожигающий зрителю мысль о том, что рабство — это плохо. Сдвоенная арка The Sontaran Stratagem (s04e04) & The Poison Sky (s04e05) — нелепый памфлет на тему экологии; вообще странно, что к четвертому году работы над сериалом, Дэвис до сих пор не понял, что пропихивание в абсолютно фантастическую вселенную аллюзий на проблемы современного общества, просто не работает. The Doctor's Daughter (s04e06) — довольно неплохая идея, убитая посредственным исполнением. Midnight (s04e10) — очередная дэвисовская перчатка, брошенная в лицо современной ксенофобии и одновременно, бюджетная вариация на тему "Мглы" Фрэнка Дарабонта, где все те же идеи были раскрыты гораздо жестче, убедительнее и что самое главное — не в рамках фантастического шоу про инопланетянина-всемогутера, в котором они смотрятся столь же уместно, как флаг на бане. Turn Left (s04e11) — еще одна вариация на популярную сериальную тему "как бы выглядел мир, если бы [вставьте сюда имя главного героя] погиб или вовсе никогда не существовал". Подобные серии были в "Баффи", "Тайнах Смоллвилля", "Сверхъестественном" и даже... в "Черном Плаще", давно превратившись в заскорузлый телевизионный штамп, и история Дэвиса является всего-лишь стандартной вариацией на давно избитую тему. Если в предыдущих сезонах уровень качества сценариев постоянно метался из стороны в сторону, то упираясь в потолок, то опускаясь на глубину канализационных вод, то в четвертом он застыл точно по линии экватора и качнулся в ту или иную сторону всего-лишь два раза за 13 серий. В первый раз — вверх, с уже упомянутой мной ранее аркой за авторством Стивена Моффата Silence in the Library (s04e08) & Forest of the Dead (s04e09), во второй — с тем самым, дико распиаренным "самым эпическим финалов Доктора ever ever ever", но уже в противоположную сторону. Первое, что бросается в глаза при знакомстве с финальной сюжетной аркой The Stolen Earth (s04e12) & Journey's End (s04e13): когда Дэвис обещал, что она станет самой масштабной развязкой на протяжении всех четыерех сезонов, то действительно не обманул. "Украденная Земля" — первая попытка выстроить историю со множеством персонажей: если все предыдущие финалы были сконцентрированы именно на Докторе, то здесь он — лишь одно из действующих лиц, пусть и самое важное. В финальной арке четвертого сезона помимо Доктора и Донны принимают участие Марта Джонс и Роза Тайлер, а так же персонажи обоих спин-оффов: Джек Харкнесс, Гвен Купер и Янто Джонс из "Торчвуда", Сара Джейн и Люк Смит из соответственно "Приключений Сары Джейн", причем учитывая хронологию обоих сериалов и дату начала работы над сценарием "Украденной Земли", вполне возможно, что в этом появлении и заключался единственный смысл их создания. В интервью журналу Doctor Who Magazine Дэвис так прокомментировал это решение: "Когда ты видишь историю, то создаётся ощущение, что в ней участвуют все персонажи. Это примерно то же, что делают дети: они не задумываются, что их игрушечные далеки на самом деле не могут сражаться с дроидами «Звёздных войн». Почему бы и всем нашим персонажам вселенной «Доктора Кто» не вступить в общий бой?". Кроме того, в первой части арки можно заметить совершенно бессмысленное камео известнейшего британского биолога-эволюциониста Ричарда Докинза (очевидно, со стороны Дэвиса это было чем-то вроде ответного выпада в адрес "Star Trek: The Next Generation", в одной из серий которого присутствовало столь же бессмысленное камео самого Стивена Хокинга). Сам сюжет арки отчасти является реверансом в сторону классического сериала и возвращением на телеэкраны одного из наиболее заклятых врагов Доктора — Давроса, отца всех далеков. Однако, как водится у Дэвиса, под иным углом зрения, достоинства тут же превращаются в недостатки. Как уже говорилось выше: "Доктор Кто" — шоу с более чем 40-летней историей и огромным бестиарием, созданным с помощью не только эпизодов классического сериала, но и различных книг, комиксов и аудиопостановок. Враги Доктора многочисленны и невероятно разнообразны: Элдрад, Сирены времени, Сущность, Ледяные воины, зайгоны, Великий Интеллект, Рани, пермийцы, Небесный игрушечник, горгоны, Анимус, аксоны, Азал, Зоанон, Торо, Рой, Доминаторы, Чаррл, Скордж, Распространители страха, Карзок , и т.д. и т.п. Так, во имя Святого Патрика Троутона, объясните мне пожалуйста, почему когда в финальных арках дэвисовской эпохи речь заходит о Кромешной Тьме, несущей в себе неизбежный конец жизни, Вселенной и всего такого, это всегда должны быть именно далеки, только далеки и никого кроме далеков? К сожалению, использование самого заезженного противника Доктора за все 4 сезона дэвисовской эпохи — всего-лишь верхушка айсберга, за которой скрываются проблемы гораздо крупнее. Классический "Доктор" полюбился зрителям именно как шоу, в котором было возможно абсолютно все: сегодня герои сражаются со злобными пришельцами, завтра — ведут задушевные беседы с самим Чингиз ханом, послезавтра — подобно "Супермену" парят в открытом космическом пространстве, "Доктор Кто" всегда был синонимом максимально свободного полета творческой мысли, без всяких ограничений. И камерность постановки и ограниченность студийными декорациями, как ни странно шли сериалу лишь на пользу: в отличие от голливудских фантастических фильмов с их взрывающимися планетами и разлетающимися в щепки звездолетами, "Доктор" не мог позволить себе ничего подобного и вынужден был компенсировать постановочный минимализм за счет оригинальных идей и более старательной проработки сценариев. А потом пришли нулевые с эпохой дешевого CGI и Рассел Т. Дэвис с его мечтой сделать из любимого телешоу очередные "Звездные войны". Планеты сталкиваются друг с другом, взрывы следуют одним за другим, межзвездные флотилии поливают друг друга жирными лучами смерти — неудивительно, что после премьеры "Конца путешествия" один британский критик назвал Дэвиса "телевизионным Майклом Бэем" (да, было время, когда подобные сравнения можно было действительно принять за комплимент). Однако, как и у Бэя настоящего, обилие спецэффектов и упор на искусственное раздувание масштабов, являются всего-лишь красочной картиной, которую повесили на стену, дабы прикрыть огромные дыры в сюжете, обилие роялей, которые из каждого встречного куста изрыгают целые сонаты и целые грядки, заставленные deus-ex-machina. "Украденная Земля"\ "Конец путешествия" — типичный пример истории, которую раздувают словно огромный мыльный пузырь, внутри которого несчастные персонажи могут лишь барахтаться из стороны в сторону, ибо по большому счету они здесь совершенно не нужны. Остается лишь согласиться с мнением обозревателя сайта IGN, который сравнил арку с кроссоверами из комиксов, где в одном месте собирается настолько много персонажей, что на протяжении выпуска они успевают сказать лишь по одному слову. Сюжетный ход с возникновением Метакризисного Доктора является вообще одной огромной дырой и создан лишь для того, чтобы каждая из спутниц получила по мороженому своему личному Доктору. То же можно сказать и о сюжетном обосновании полного выведения из сериала героини Кэтрин Тейт: с тем же успехом в нижнем углу экрана можно было просто пустить титр, мол "дорогие телезрители, Донна Ноубл больше не сможет быть постоянной спутницей Доктора, поскольку исполнительнице этой роли предложили роль в голливудском блокбастере. Всем пока!". Однако, увлеченность создателей экшеном, взрывами и спеэффектами имела и свои определенные плюсы: так, сосредоточившись на бесчисленных "ба-бах!" и "тра-та-та-та", они явно утратили чувство времени (финальная часть арки длится аж целых 66 минут), вследствие чего прощание Доктора с его бывшими компаньонками продолжалось всего-лишь 4 минуты вместо 11 и обошлось без тоскливого размазывания побелки по новой стене. Впрочем, "Конец времен" не за горами, и самая тяжелая часть еще впереди. Итоги 4 сезона: Лучшая серия: Silence in the Library (s04e08) & Forest of the Dead (s04e09), автор сценария — Стивен Моффат. Очередной хоррор-эпизод, снова Моффат и опять премия "Хью... а вот и не угадали, на этот раз всего-лишь номинация, в то время как сама статуэтка "Хьюго" за лучшую малую постановку в тот год ушла Джоссу Уидону за "Музыкальный блог Доктора Ужасного". Однако, это никак не умаляет достоинств данного эпизода — весьма оригинальная концепция, изумительная атмосфера, абсолютно новый смертоносный противник. Плюс, первое появление одного из лучших персонажей грядущей моффатовской эпохи — профессора Ривер Сонг. Исполнившая эту роль актриса Алекс Кингстон впоследствии сказала: "Я всегда хотела сыграть роль наподобие той, что была у Сигурни Уивер в "Чужом". Что ж, видимо это она и есть." Худшая серия: Отсутствует. Хотя это не значит, что все остальные эпизоды четвертого сезона — подлинные шедевры. 29 октября 2008 года всех поклонников "Доктора" ожидал чертовски неприятный сюрприз: Дэвид Теннант заявил о том, что уходит из сериала. Известие об окончании эпохи Десятого Доктора стало для фэндома настоящим шоком — многие поклонники уже настолько привыкли к вечно зубоскалящему Теннанту в его неизменном коричневом пальто и нелепых кедах, что эта новость воспринималась ими как извещение о похоронах любимого шоу. Нечто подобное уже происходило в 1981 году, когда Том Бейкер оставил роль всенародно любимого Четвертого Доктора, и без его смешной шляпы и длинного шарфа дальнейшая судьба сериала представлялась фанатам поездкой в кромешную тьму на хрупкой вагонетке, когда под ней уже начинают проваливаться вниз последние рельсы. Будущее представлялось в исключительно мрачных тонах и прежние ярки краски совсем померкли. К счастью, на помощь страдающим поклонникам пришло руководство самой доброй на свете телекомпании BBC, которым удалось заключить с Теннантом и Дэвисом договор на создание четырех дополнительных спецвыпуска о приключениях Десятого Доктора. Первый из них вышел всего-лишь 2 месяца спустя, он назывался "The Next Doctor" и довольно остроумно троллил обыгрывал чаяния преданных фанатов, ожидавших, что данный выпуск закончится регенерацией Теннанта в упомянутого в названии "Следующего Доктора". Когда в начале ноября стало известно, что одну из ролей в спешеле исполнит популярный британский актер Дэвид Моррисси, его тотчас завалили письмами и звонками, спрашивали во время интервью и даже... рылись в его мусорном баке — все с одной целью: получить ответ на один заветный вопрос: "станет ли он Одиннадцатым Доктором. И поначалу, у зрителей спецэпизода действительно складывается ощущение, что "да, станет". По сюжету, Десятый Доктор попадает в викторианский Лондон в самый канун сочельника, где встречает довольно странного человека, называющего себя... Доктор. Поначалу, герою Теннанта даже кажется, что перед ним — одна из его будущих инкарнаций, которая по какой-то причине полностью лишилась памяти, однако сама разгадка окажется куда банальнее. Ну и типичный набор представлений Дэвиса о том, как с пользой провести перед телевизором рождественский вечер, по-прежнему с нами: Рождество — одна штука, ужасный злодей, который мечтает уничтожить Лондон — одна штука, бессловесные неорганические миньоны, которые следуют его приказам — много много штук. Любопытно, что первоначально у Дэвиса была совершенно иная идея для рождественского спецвыпуска 2008 года, он должен был называться «Джоан Роулинг против волшебников». По сюжету, Десятый Доктор в наши дни встречался с настоящей Джоан К. Роулинг (сыгранной ей самой), и они вместе противостояли ужасному заговору ведьм и волшебников. Конечно, оценивать результат по сырым концепциям, которые так и не получили развития — дело неблагодарное, но сравнивая с предыдущими рождественскими спецвыпусками Дэвиса (злодеи-миньоны, миньоны-злодеи, злодеи злодеев, миньоны миньонов), данная идея выглядела довольно оригинально. Хотя, кто знает, вдруг те самые ведьмы, на самом деле оказались бы чьими-то злобными миньонами? Пришла весна 2009 года, но долгожданный всеми поклонниками, очередной сезон "Доктора" так и не начался. Вместо него фанатам предложили посмотреть очередной одиночный спецвыпуск "Planet of the Dead", весь сюжет которого можно описать одной фразой "лондонский автобус с пассажирами на борту угодил в параллельное измерение". Примерно та же схема использовалась в "Лангольерах" Стивена Кинга, британском сериале Primeval и даже, прости Господи, Виталием Зыковым в его нетленном произведении "Безымянный раб", но самым проходным спецвыпуском за всю историю "Доктора", "Планету мертвых" делает отнюдь не это. Она просто напоминает заглохший двигатель, который отчаянно пытается завестись, но так и не заводится. Весь эпизод — как одна сплошная прелюдия к чему-то, ты постоянно ждешь, что случится хоть что-то интересное, а потом по экрану идут финальные титры, и ты идешь спать. Следующий спецэпизод, The Waters of Mars вышел еще через полгода, в ноябре 2009 и стал вероятно лучшей внесезонной серией, к созданию которой когда-либо прикладывал руку Рассел. Т. Дэвис. Поначалу кажется, что "Воды Марса" не несут в себе ничего нового: Доктор попадает на очередную базу (на сей раз, марсианскую), там, разумеется тут же начинает твориться разные непотребства, в результате которых персонал нуждается в срочной эвакуации — если Вы смотрели полностью хотя бы один сезон нового "Доктора", то скорее всего не раз и не два уже видели подобные истории. Однако, от всех сюжетов на подобную тему, "The Waters of Mars" выделяет прежде всего мрачная бескомпромиссная концовка: всемогущий Десятый Доктор, который привык плевками тушить пожары и легкими пинками отправлять в механистическую Валгаллу целые полчища далеков, впервые за три сезона сталкивается с проблемой, которую не в силах решить. На фоне всех прочих дэвисовских спецвыпусков, которые обычно заканчиваются крепкими объятиями и поцелуями под омелой, она оказывает на зрителя такое же действие, как вылитый с другой стороны телеэкрана ушат ледяной воды. Поэтому, нет ничего удивительного, что именно за этот сценарий, Дэвис удостоился долгожданной премии "Хьюго", которая стала его первой наградой при пяти существующих номинациях и уже четвертой статуэткой в копилке "Доктора". И на этом благостном фоне, после официального объявления о том, что состоящий из двух частей, следующий спецэпизод The End of Time станет окончательным завершением карьеры Десятого Доктора, в голову начинают лезть столь же благостные оптимистичные мысли: "Да, концовка "Думсдея" получилась излишне слезливой, да и финал четвертого сезона вышел немногим лучше. Но это же все было еще до "Вод Марса", а вдруг у него все-таки получится?". И знаете что? НИ ФИ-ГА. Итак, вот ОНО — то чего одни безумно боялись, в то время как другие сладостно предвкушали: спецэпизод "Конец времен" часть 1 и 2, который является не только эпилогом к приключениям Десятого Доктора и последним появлением в этой роли Дэвида Теннанта, но и официальным завершением четырехлетней эпохи Рассела Т. Дэвиса. Но помимо этого, "Конец времен" представляет собой сюжетную арку в стиле regeneration story — особый тип серий "Доктора", начиная с классических времен и по наши дни, в которых принято не просто передавать эстафету от одного исполнителя к следующему, но и пытаться законсервировать все лучшее, что было в эпохе самого Доктора: его харизму, деяния, сильные стороны характера. История о регенерации — как слепок всей недолгой телевизионной жизни очередного Доктора, словно прижизненная фотография, сделанная потомкам на долгую память. И несмотря на грусть расставания с любимым персонажем, поклонники сериала настолько обожают эти моменты, что впоследствии даже составляют из них целые топы "лучших историй регенерации", а некоторые из них даже становятся лучшими эпизодами в карьере самих регенерирующих Докторов (в частности, эпизод о регенерации The Caves of Androzani повсеместно считается лучшей историей с участием Пятого Доктора). Дабы не углубляться в дебри классического сериала — просто пересмотрите последние три минуты из финала первого сезона "The Parting of the Ways" (s01e13), где герой Экклстона сперва смеется смерти в лицо, затем стоически терпит боль, потом улыбается своей знаменитой улыбкой и говорит своей спутнице: "Rose, before I go, I just want to tell you you were fantastic. Absolutely fantastic. And do you know what? So was I!" — и после этих слов уже реально нечего добавить. Персонаж, которого мы знали на протяжении всего-лишь 13 серий уходит, но уходит как и подобает настоящему герою — несломленным и непобежденным, и когда лицо Девятого доктора озаряется ярким светом, после этих слов его становится жаль буквально до слез. А теперь запустите обе части "Конца времен", и что называется почувствуйте разницу. Начнем с очевидного: хронометраж обеих частей в сумме составляет аж 135 минут (для сравнения, юбилейный спецвыпуск "День Доктора" длился всего-лишь 80, а его между прочим показывали в кинотеатрах), причем само действие невероятно затянуто. Говорят, что если во время просмотра первой части "Конца времен" выключить звук, то можно услышать скрежет старых пружин, при помощи которых сценарист Дэвис с режиссером Евросом Линном растягивают изначально часовую серию на два спешела. Вторая, но далеко не последняя проблема — полное отсутствие логики в сюжете, который путается в показаниях, будто пойманный с поличным карманник, пытающийся сойти за свидетеля. Мотивация персонажей смехотворна, сюжетный ход с воскрешением Мастера абсолютно неубедителен, а клифхангер в конце первого эпизода... Давайте честно: все поклонники сериала любят "Доктора" совсем не за наличие в нем какой-либо логики, а именно за полет фантазии и смелые сюжетные ходы, от которых у них едва не взрываются головы. Но даже на фоне всей этой безграничной любви к телешоу, в котором возможно все, остается признать, что твист из финала первой части "Конца времен" — не "Доктор", а чистый "Looney Tunes". Третья и самая главная проблема финала — сам Десятый Доктор. Из умного, находчивого, отважного и невероятно харизматичного персонажа будто бы в одночасье высосали весь его ум, находчивость, отвагу и харизму, в результате чего большую часть из этих 135 минут герой Теннанта ходит по экрану с лицом прирожденного мученика, причем никакой вины актера в этом, разумеется, нет. У сдвоенного финала изначально был отличный актерский потенциал: сам Теннант, один из лучших Мастеров в истории шоу в исполнении невероятного Джона Симма, плюс великолепный Тимоти Далтон в роли Рассилона (к слову, еще одного злодея из классического сериала), но в итоге их троих настолько крепко сдавливают тиски сценария, что все выяснения отношений между героем и злодеями превращаются в натуральную клоунаду, причем с настолько ядреной концентрацией пафоса, от которой станет плохо даже Ролланду Эммериху с Майклом Бэем! Сценарий о хитром плане Рассилона и возвращении Галлифрея напоминает откровенный полуфабрикат, который собирали из того, что было под рукой, после чего примотали скотчем и для надежности залепили выуженной изо рта жвачкой. И вот, кого здесь по-настоящему, жалко так это самого Десятого Доктора. Герой, который легко и играючи побеждал не только далеков и киберменов, но и самого Сатану не должен был уходить с экрана плачущим и раздавленным, хныкающим себе под нос неизменное “I don’t want to go”. Соберись, Десятый, ведь ты же Доктор! Но нет — он снова не услышит отчаянного крика, раздающегося по ту сторону экрана. И после завершения основной сюжетной линии, этот круг позора с неизменным лейтмотивом будет продолжаться еще целых 20 минут! И снова возвращаясь к трехминутному эпизоду регенерации Экклстона, превратившемуся в настоящий триумф Девятого доктора и сравнивая его с этим 135-минутным балаганом с его чудесными воскрешениями, фортепианным концертом в исполнении рассованных по кустам роялей и сюжетными дырами таких размеров, что в них при желании можно было бы пропихнуть сам Галлифрей, самое забавное — это осознание факта, что оба этих сценария принадлежат перу одного и того же человека, пусть и с разницей почти в 4 года. И для того, чтобы объяснить катастрофическую пропасть габаритов Марианской впадины, которая лежит между первым и вторым, мне остается лишь предположить, что за 4 года, проведенные на посту шоураннера, сценарная кухня Дэвиса настолько истощилась, что под видом коронных блюд там стали подавать расплавленные ложки и вилки, после чего переключились на поджаренных крыс и прочих домашних животных. Извините, если кого обидел, но похоже, что это действительно так. Однако, не стоит его в чем-либо обвинять: за все 4 года, проведенных на посту шоураннера и ведущего сценариста Дэвис работал не покладая рук, вкалывая уже на пределе собственных возможностей, а порой даже и переходя за него. Из выпущенных в свет за эти 4 года 60 эпизодов нового "Доктора" (включая как сезонные серии, так и спецвыпуски), его авторству принадлежит чуть больше половины — 31 сценарий, плюс огромное количество часов, проведенных над шлифовкой чужого сценарного материала, дабы все серии сезона были выдержаны в одном стиле и не напоминали разрозненную антологию а-ля "Байки из склепа". Для сравнения — сценаристы, работающие над топовыми американскими сериалами не делают столько работы даже за 10 лет, ограничивая свое участием написанием 3-4 скриптов за сезон. Вдобавок, не следует забывать о том, что Дэвис не просто был главным автором этого шоу, он фактически с нуля пересоздал формат нового "Доктора", взяв от классики только все самое лучшее, а все остальное — зарыл на заднем дворе под гневными взорами фанатов. Именно Дэвис первым стал привлекать к работе над сценариями авторов той самой книжной серии из 90-х, включая и человека, который впоследствии сменит его на посту шоураннера, а то, что он не умел сочинять рождественские истории — дык, это очень специфический жанр, в котором добиваются успеха лишь сущие единицы. Дэвисовский стиль может нравиться или не нравиться, мы можем как любить его идеи, так и презирать их или даже ненавидеть, но все это никак не сможет повлиять на тот факт, что без его выдержки, отваги, упорного и титанического труда, в принципе бы не было никакого "Доктора Кто" образца нулевых. И когда его эпоха закончилась (пусть даже и не самым блестящим образом), нам остается лишь воздать ей должное и громко прокричать: "Le Roi est mort, vive le Roi!". Когда Дэвис объявил о своем уходе из сериала, перед телевизионными боссами встал насущный вопрос: "Кем же заменить человека, который на протяжении четырех лет чуть ли не в одиночку тащил на себе весь сериал?". Впрочем, если Вы внимательно читаете эту статью, то вероятно уже догадались, что эта проблема с самого начала имела лишь единственное возможное решение. Как и Дэвис, Стивен Моффат являлся огромным поклонником классического "Доктора", после закрытия сериала он стал автором нескольких произведений для книжных серий Virgin Books, принимал участие в публичных фанатских дискуссиях и даже написал несколько эссе, в которых разбирал тонкости писательского мастерства на примерах некоторых сценариев классического "Доктора". Первый крупный успех пришел к нему в 2000 году, когда он стал автором суперпопулярного британского ситкома Coupling", который продержался в эфире BBC 4 сезона. А еще через год после закрытия сериала, к Моффату обратился Дэвис с предложением поработать над "Доктором". На протяжении первых трех сезонов, Моффат работал редко, но метко: каждая из серий, к которой он писал сценарии принесла ему по престижной премии "Хьюго", сделав его самым самым титулованным сценаристом в истории не только "Доктора", но и всего современного телевидения. В 2007 году Моффат написал сценарий к отличному мини-сериалу "Джекилл", который представлял собой иронично-постмодернистскую интерпретацию классического произведения Роберта Льюиса Стивенсона. Первый сезон пользовался успехом, как у зрителей, так и у критиков, и Моффат уже готов был приступить к работе над предложением, когда руководство BBC вежливо дало понять, что им это неинтересно. Вместо этого, они предложили работу, о которой он не смел даже мечтать — заменить уходящего Дэвиса на посту шоураннера и тем самым, осуществить одну из наиболее заветных фантазий времен его детства: создать своего Доктора. Найти актера на роль нового Доктора было самой сложной частью, потому что в то время, никто, включая и самого Моффата не знал, каким он будет. К тому моменту, в голове у сценариста были лишь общие очертания сюжета, но не было самого героя. В рамках Whoverse так уж повелось, что именно актер определяет какого именно персонажа он будет играть, а не наоборот. Например, Том Бэйкер лично подбирал гардероб для Четвертого Доктора, включая и тот знаменитый шарф, равно как стиль и манеры Десятого Доктора определялись актерскими способностями и харизмой самого Дэвида Теннанта. Таким образом, на начало кастинга на роль Одиннадцатого Доктора никто из съемочной группы толком не знал, какой именно типаж они ищут, это был чистый эксперимент. Кастинг проходил в одном из лондонских отелей, в режиме строжайшей секретности, в общей сложности было опробовано свыше 200 актеров, на в итоге подошел лишь один. Стивен Моффат впоследствии и сам не смог объяснить, почему он решил, что из Мэтта Смита получится прекрасный Доктор — может быть это подсказало нечто в поведении самого актера, в его прическе или манере одеваться. Однако, с самого начала возникла небольшая проблема — в силу своего молодого возраста, Смит не смотрел ни одной из серий классического сериала, потому что к тому моменту как шоу прекратило свое существование в конце 80-х, ему было всего 7 лет. И тогда Моффат дал ему ДВД с участием различных Докторов и попросил выбрать, какой из классических стилей ему больше подходит. Смит выбрал Второго Доктора в исполнении Патрика Троутона — в меру эксцентричного и предпочитающего скрывать свой огромный интеллект под маской эдакого простачка. Именно эти характеристики и станут тем самым фундаментом, на котором Моффат выстроит весь характер будущего Одиннадцатого Доктора. Когда 3 января 2009 года, пресс-служба BBC официально объявила о том, что Мэтт Смит заменит Дэвида Теннанта, в фанатском сообществе "Доктора" взорвалась настоящая бомба. Некоторые особо рьяные поклонники, вооружившись лупами изучали фотографию молодого актера, сравнивали его с изображением Теннанта, замеряли расстояние между глазами, с помощью линеек вычисляли точное расстояние от одного уха по другого, после чего с видом эксперта-криминалиста из CSI авторитетно заявляли: "Из ЭТОГО Доктор? Да не смешите меня!". Одним не нравилась его внешность, другим — возраст: на момент его утверждения в этой роли, Смиту было всего-лишь 26 лет, что автоматически делало его самым молодым Доктором в истории обоих сериалов. Третьи решали не довольствоваться малым и всю вину возлагали на Моффата, который якобы хитростью и коварством вытравил из сериала простодушного Дэвиса, дабы самолично властвовать всем миром шоу. Именно на этой почве начались первые споры "Рассел Т. Дэвис (сокращенно RTD) VS Стивен Моффат (сокращенно SM): более чем за год до выхода в свет первого эпизода с участием нового Доктора, сторонники первого яростно доказывали, что из затеи продолжить сериал после ухода Дэвиса, априори не может получиться ничего интересного, что же касается Смита на месте Теннанта, то различные голословные выводы в его адрес напоминали строчку из классика: "И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? (с). К слову, сам Дэвис так отозвался о выборе Смита: "Когда я услышал, кого выбрали на роль Одиннадцатого Доктора, моей первой реакцией стала зависть. Я так завидовал тому, что не я буду работать с ним, создавать нового Доктора и делать его абсолютно великолепным". К сожалению, спор между наиболее упертыми поклонниками не стихает и по сей день, и финальную точку в нем может поставить лишь возможный уход Моффата с поста шоураннера, после которого оголотелые фанаты RTD скорее всего, в полном составе переключатся на новую жертву. В этой связи, вспоминается один забавный случай: несколько лет назад, накануне премьеры очередного "моффатовского" сезона, на крупнейшем сайте IMDB случился программный сбой, в результате которого стало можно выставлять оценки еще не вышедшим фильмам и телевизионным эпизодам, из-за чего, у эпизодов еще не вышедшего сезона появились пользовательские оценки в разбросе от 1 до 3\10. Таковы они, неистовые поклонники "Доктора": если смотреть по датам рождения — вроде вполне взрослые люди, а порой ведут себя ничуть не лучше неполовозрелых фанаток "Сумерек". Первый эпизод обновленного Моффатом сериала вышел 3 апреля 2011 года. Несмотря на странные пожелания BBC обнулить всю нумерацию сезонов (типа сериал Дэвиса — один "Доктор", сериал Моффата — совершенно другой), новому шоураннеру удалось отстоять свою точку зрения, благодаря чему эпизод The Eleventh Hour стал первой ласточкой полноценного пятого сезона. Из всех своих сценариев для "Доктора" (коих к данному времени насчитывается уже 53 штуки), самым сложным Моффат называет именно The Eleventh Hour: всего за час экранного времени ему нужно было представить нового Доктора, его спутницу и при этом, еще успеть убедить поклонников, что сериал остался верен прежним традициям. И у него получилось: первый эпизод, написанный Моффатом на посту шоураннера, стал чуть ли не самым лучшим представлением нового героя во всей истории Доктора: начало сюжета напоминает детскую сказку, сам Одиннадцатый энергичен и чертовски обаятелен, а его спутники Амелия Понд и Рори Уильямс довольно милы и прописаны в полном соответствии с дэвисовской парадигмой: за вычетом пары сюжетообразующих моментов, они — не супермены из далекой далекой галактики, а обычные наши современники, что позволяет им стать идеальными проводниками для зрителя в мир Доктора. Что же касается самого нового Доктора, то опасения скептиков и злобные пророчества недоброжелателей не оправдались: несмотря на всю свою молодость и сравнительную неопытность, Смит в этой роли ни в чем не уступает Теннанту, а кое в чем даже его превосходит. В последней серии пятого сезона The Big Bang (s05e13), Доктор понимает, что через несколько минут все следы его пребывания полностью сотрутся из времени, и у него есть всего-лишь несколько минут, дабы проститься со своей спутницей. В сцене, где у Десятого Доктора согласно заветам "Конца времен" стоял бы беспрерывный плач в подушку, вкупе с танцующими слонами и прочими приемами усиления дрррраматизма, заимствованными с высококалорийной индийской кухни Болливуда, Смит и Моффат обходятся лишь одной четырехминутной сценой, которая отлично раскрывает не только драматический потенциал актера, но и весь внутренний мир его персонажа. Не случайно, из всех исполнителей роли Доктора за всю историю обоих сериалов, Смит стал единственным, кто получил номинацию на наиболее престижную британскую кино-телепремию BAFTA Awards в категории "лучший актер на телевидении", что разом посрамило всех скептиков и иноверцев. Matt Smith is the Eleventh Doctor, just deal with it! Что же касается структуры самого сезона, то Моффат не стал выкидывать то, что прекрасно работало у предыдущего шоураннера, и дэвисовская манера построения сквозного сюжета в виде фраз или образов-рефренов, по-прежнему сохранилась — в пятом сезоне эту роль играют повсеместно возникающие "трещины во вселенной". Лишь одна маленькая деталь — у Дэвиса все эти "бэдвульфы" возникали в каждом сегменте сезона, по сути не имели никакого отношения к сюжету самого эпизода, в то время, как в пятом сезоне события большинства серий не просто связаны с сюжетным рефреном, а являются его прямым следствием, что делает сам сюжет сезона более целостным: это уже не просто намеки на то, что ждет Доктора в финале, а полноценная линия в лучших традициях горизонтально-ориентированных сериалов заокеанского производства. При этом, сами эпизоды довольно разнообразны: скандально известная серия Victory of the Daleks (s05e03) (выход которой сопровождался чуть ли не массовыми выбрасываниями из окон преданных поклонников оригинального шоу, с громогласными воплями: "Они перекрасили далеков! АААААААА!") сменяется сюжетной аркой про Плачущих ангелов (казалось бы, эти персонажи создавались Моффатом ради одного единственного эпизода Blink, на протяжении которого их потенциал был полностью реализован, но нет, Моффату удается в очередной раз приятно удивить). The Vampires of Venice (s05e06) (довольно типичный докторовский эпизод, который выезжает за счет драматической концовки с участием прекрасной актрисы Хелен МакРори) чередуется с "Выбором Эми". Особняком стоит эпизод про встречу Доутора с Винсентом Ван Гогом — это чуть ли не единственная серия во всем сезоне, где нет пересечения со сквозным сюжетом, но в то же время, один из лучших одиночных эпизодов сериала, украшенный превосходной игрой несравненного Тони Каррана. Приближается время традиционной двухсерийной развязки — The Pandorica Opens (s05e12) & The Big Bang (s05e13), и по предыдущим сезонам зритель уже знает, что его ждет — громкие взрывы и перестрелки с участием сотен звездолетов, тысяч киберменов и квадриллионов далеков — и нет, ничего из этого не происходит. Вместо парада спецэффектов и погони за голливудскими блокбастерами, Моффат разматывает любимую всеми сезонными финалами "Доктора", тему конца вселенной с другой стороны клубка: в его сюжетной арке практически нет пиротехники, но в то же время, масштаб происходящего ничуть не меньше дэвисовского "Конца путешествия". Рассказанный при помощи средств художественного минимализма, "Большой взрыв" делает ставку на диалоги и раскрытие персонажей, а ход с разматыванием временной линии, протыкает все предыдущие эпизоды сезона толстой сюжетной ниткой, сшивая их во взаимосвязанное друг с другом единое целое, в то время, как финальная сцена намекает на то, что сама история еще не окончена, и продолжение следует. Кстати, в этом заключается еще одно отличие между эпохами Дэвиса и Моффата: у первого каждый сезон был по сути совершенно автономен и мало связан с предыдущими, в то время как у второго весь период Одиннадцатого доктора представляет собой единую взаимосвязанную историю: от "трещин во вселенной" и "Тишины, которая падет" до неизбежных "Колец Трензалора". Итоги 5 сезона: Лучшие серии: 1. The Pandorica Opens (s05e12) & The Big Bang (s05e13), автор сценария — Стивен Моффат. Лучшая на сегодняшний день финальная арка "Доктора". Отличная иллюстрация того, что имея на руках отличный сценарий, эпического масштаба можно добиться без пиротехники и каскада бнссмысленных спецэффектов. И даже без... далеков. 2. The Eleventh Hour (s05e01), автор сценария — Стивен Моффат. Эпизод с первым появлением Одиннадцатого Доктора, и по сей день остается одним из лучших во всей его телекарьере. 3. Vincent and the Doctor (s05e10), автор сценария — Ричард Кёртис. В новом "Докторе" эпизодов, посвященных встречам с реальными историческими персонажами стало в разы меньше, чем в классическом шоу. На память приходят лишь Чарльз Диккенс из "The Unquiet Dead" (s01e03), королева Виктория из Tooth and Claw (s02e02) Уильям Шекспир из The Shakespeare Code (s03e02) и Уинстон Черчилль из "Victory of the Daleks (s05e03). Вспомнили о таких? А теперь забудьте потому, что серия, посвященная встрече Доктора и Эми с Винсентом Ван Гогом является самым лучшим псевдоисторическим эпизодом "Доктора", как в новое время, так и за весь период существования классического шоу — ироничным, пронзительным и в то же время очень трогательным. Любопытный факт: сценаристом "Винсента и Доктора" является Ричард Кёртис, постановщик фильмов "Реальная любовь" и "Рок-волна", а так же автор популярнейших британских ситкомов "Черная гадюка" и "Мистер Бин". Худшая серия: Несмотря на то, что пятый сезон является пожалуй лучшим во всей эпохе Одиннадцатого Доктора, в него ухитрилось затесаться одно червивое яблоко. 1. The Hungry Earth (s0508) & Cold Blood (s0509), автор сценария — Крис Чибнал. Двухсерийному эпизоду про конфликт Доктора с подземными ящерами безусловно далеко до ужасов "Эволюции далеков" и Серии-Название-Которой-Я-Больше-Не-Назову-Из-Принципа- Дабы-Не-Делать-Ей-Ненужную-Рекламу. Он не ужасный, просто затянутый и безумно скучный. После выпуска вполне успешного сезона, для того, чтобы доказать свою состоятельность в качестве ведущего автора и шоураннера, Моффату предстояло последнее испытание — сочинить уже ставшим традиционным, рождественский спецэпизод. И здесь стало очевидно еще одно приниципиальное различие между ним и бывшим шоураннером: для Дэвиса рождественские выпуски были обычными одиночными сериями Доктора, действие которых просто разворачивалось на фоне елки и проезжавшего мимо Санты верхом на своих оленях, Моффат же хотел, чтобы они напоминали его самые любимые рождественские истории, книги и фильмы, с поправкой на вселенную Доктора. И первая рождественская серия за его авторством "A Christmas Carol" отлично иллюстрирует разницу в подходах, по сути это постмодернистская вариация знаменитой повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь", в которой всем известного скрягу Эбенезера Скруджа заменили не менее сварливым Кэзраном Сардиком в блестящем исполнении сэра Майкла Гэмбона . Конечно, наиболее консервативных поклонников литературного текста, трактовка Моффата скорее всего серьезно взбодрит: действие перенесено на другую планету, а местный Скрудж — уже не просто скряга, а человек, который ради личной прихоти готов умертвить 4000 пассажиров межгаллактического лайнера. Также добавьте в сюжет обязательные для Доктора перемещения во времени, прибывающих в криостазисе людей и... целые косяки летающих рыб — и Вы с удивлением поймете, что сама суть классического произведения про Дух Нынешнего, Будущего и Прошедшего Рождества, осталось той же самой, что и на страницах классической повести. Так же, как в "Джекилле", под оболочкой из современных аксессуаров — мобильников и ноутбуков, чувствовался пульс, заданный Робертом Льюисом Стивенсоном, в "Рождественской песни" Моффата бьется сердце самого Чарльза Диккенса. И эта история станет не только лучшим рождественским спешелом "Доктора" всех времен, но и одной из лучших экранизаций дикенсовской повести, коих на данный момент существует уже не один десяток (включая бродвейский мюзикл, комедию с Биллом Мюрреем, анимированную версию с участием Джима Керри и т.д.). "Рождественская песнь" стала первой, но не последней моффатовской вариацией на темы произведений из классики английской литературы, адаптированных под приключения Одиннадцатого Доктора: так, вышедший в следующем году рождественский эпизод "The Doctor, The Widow, and The Wardrobe" станет неприкрытым оммажем первому тому из "Хроник Нарнии", а еще через год, The Snowmen будут содержать множество отсылок к книгам Памелы Трэверс о Мэри Поппинс. Кто-то возможно увидит в этом своеобразное клише, которое хоть и отличается от неизменных рождественских штампов эпохи Рассела Т. Дэвиса с его любимыми миньонами и злодеями, но по сути представляет собой все тот же шаблон. Может, они и правы, и обе эти крайности являются лишь двумя сторонами одной и той же медали. Но даже несмотря на это, моффатовская сторона кажется лично мне гораздо милее. Шестой сезон стал первой попыткой Моффата расшатать давно укоренившуюся схему. В отличие от предыдущих сезонов, состоящих из отдельных серий, которые в финале приводили зрителя к душераздирающему открытию: "надо же, оказывается все это время у сериала был этот... как его... сюжет", Series 6 начинается сразу с места в карьер — со сцены... убийства Доктора. Сопровождая этот эпизод полудетективной интригой, поскольку личность убийцы не установлена и всевозможными намеками на то, что смерть подобного персонажа является фиксированной точкой в истории и априори не поддается изменению, Моффат словно хватает зрителя за ноздри и притягивает его лицо к самому экрану. При этом, все прекрасно понимают, что беспокоиться нечего — ведь это же не просто персонаж, а САМ Доктор, которого на протяжении сериала хоронили и перезахоранивали чаще чем иных советских лидеров, поэтому основная интрига заключается в том, как именно ему в очередной раз удастся обмануть собственную смерть. И эта интрига задает тон всему сезону, заставляя зрителя постоянно мчаться впереди сценарного паровоза, поминутно смотреть на часы и в моменты редких остановок сюжета (вроде двухсерийной арки The Rebel Flesh (s06e05) & The Almost People (s06e06)), носиться по вагону с воплями: "На фиг мне сдалась эта ваша искусственная плоть! Трогайтесь с места скорее! Что там со смертью Доктора?". Помимо этого, шестой сезон стал первым сезоном, показ которого был разделен на две части: первые 6 серий вышли в традиционное время трансляции всех предыдущих сезонов — весной 2012 года, а второго блока пришлось ждать аж до осени, причем в конце финала Good Man Goes to War (s06e07) болтался жирнейший клифхангер. Впрочем, это разделение не являлось частью злодейского плана Моффата как бы поизощренней замучить преданных фанатов, скорее вынужденной мерой. Все дело в том, что к тому времени, у Моффата появился еще один "ребенок", о котором нужно было постоянно заботиться — созданный им в соавторстве с еще одним сценаристом "Доктора" Марком Гэттисом, сверхпопулярный сериал "Шерлок". Шестой сезон "Доктора" снимался параллельно со вторым сезоном "Шерлока", и Моффат не мог одновременно находиться в Кардиффе и в Лондоне, поэтому его выбор был сделан в пользу в последнего. И как мы увидим на примере последующих сезонов — увы, далеко не в последний раз. Однако, у горизонтальной направленности есть и обратная сторона: благодаря ей, все увязанные в единый сюжетный пучок эпизоды шестого сезона, очень сложно воспринимать как отдельные серии с собственными историями, благодаря чему несомненным лидером становится The Doctor's Wife (s06e04) — первый сценарий во вселенной "Доктора", написанный огромным фанатом оригинального шоу, британским писателем Нилом Гейманом. Довольно оригинальная концепция, ставшая ироническим переосмыслением тезиса о том, что мужчины зачастую заботятся о любимых транспортных средствах лучше чем о собственных женах, плюс отличные диалоги, пестрящие отсылками к предыдущим сезонам ("I'm a mad man with a box without a box!"). Сначала Гейман хотел, чтобы центральным антагонистом эпизода стал Великий Интеллект, один из заклятых врагов Второго Доктора, но Моффат уже в то время разрабатывал сюжет юбилейного сезона и настоял на том, чтобы оставить данного недруга для "Снеговиков", поэтому главным отрицательным персонажем "Жены" стал Хаус, впоследствии блистательно озвученный Майклом Шином. На фоне "Жены Доктора", остальные эпизоды несколько теряются, хотя среди них тоже есть на что посмотреть — начиная с отсылок к декорациям кубриковского отеля "Overlook" в The God Complex (s06e11) и заканчивая эксцентричной феерией самого Моффата в Lets Kill Hitler (s06e08). Однако, во многом благодаря вышеописанному, шестой сезон является... одним из наиболее ненавидимых в среде... назовем их "ортодоксальными фанатами" RTD и классического сериала. На протяжении всего периода его телестрансляции, форумы поклонников "Доктора" обагрялись кровью неверных и высказываниями в духе: "Все, это наконец свершилось. Сначала Моффат разрешил Доктору целоваться, а теперь вообще решил его женить. Я просто не знаю, как мне дальше жить с этим. На всякий случай — прощайте, товарищи!" И самое удивительное, что никому из этих "ортодоксальных" поклонников никогда не приходило в голову, что аскетичность и демонстративная асексуальность Доктора являлись вовсе не тщательно спланированными чертами данного персонажа, а одним из побочных явлений той телевизионной эпохе, в которую он создавался. В то время, само появление на экране женщины в короткой юбке приравнивалось демонстративной пощечине всему общественному вкусу, и за это могли спокойно уволить с работы. В отличие от современной эпохи, где этим уже никого не удивишь: в частности, после премьеры первого эпизода пятого сезона группа, каких-то безвестных общественных моралистов даже пыталась собрать петицию против актрисы Карен Гиллан, которая видите ли смела щеголять по экрану в откровенной мини-юбке, но эта бумага не нашла широкой поддержки и благополучно сгинула в очередном круге канцелярно-бюрократического ада, что и неудивительно — за время, минувшее с конца 60-х, современные телезрители видали и не такое. И сами Доктора 60 -80-х не проявляли никаких эмоций по отношению к противоположному полу лишь потому, что при записи каждого эпизода в студии находились старшие продюсеры BBC, и любой пример неподобающего поведения (вроде дружеских объятий или невинного держания за руки) немедленно попадал под нож: что вы, что вы, это шоу ведь дети смотрят! Интересно, понимают ли "ортодоксальные" поклонники и убежденные моффатоненавистники, что отказывая новому сериалу в возможности осовременивания, они тем самым уподобляются тем, кого больше всего ненавидят — студийным бюрократам, которые на протяжении 26 лет нещадно кромсали их любимое телешоу и в итоге, умудрились потерять более 100 эпизодов с участием классических Докторов? Итоги 6 сезона: Лучшие серии: 1. The Doctor's Wife (s06e04), автор сценария — Нил Гейман. Данный сценарий принес Гейману очередную премию "Хьюго"(для самого сериала это уже шестая победа в номинации "малая художественная постановка"). По словам самого Геймана, сюжет пришел ему в голову в процессе перечитывания знаменитого рассказа своего любимого писателя Харлана Эллисона "У меня нет рта, чтобы кричать". Вы бы поосторожнее были с такими признаниями, мистер Гейман, а то на протяжении своей карьеры Эллисон тащил в суд по обвинению в плагиате и куда за меньшее. 2. The Impossible Astronaut (s06e01)& Day Of The Moon (s06e02), автор сценария — Стивен Моффат. Одна из самых знаменитых сюжетных арок моффатовского "Доктора". Первый полет на луну, президент Ричард Никсон, ну и разумеется, [spoilers]. 3. A Good Man Goes to War (s06s07), автор сценария — Стивен Моффат. Demons run when a good man goes to war Night will fall and drown the sun When a good man goes to war Friendship dies and true love lies Night will fall and the dark will rise When a good man goes to war Худшие серии: Не зафиксированы. Седьмой сезон оказался наиболее неровным за всю историю Одиннадцатого доктора, и на то было аж три причины. Во-первых, параллельно с ним, Моффат работал над полнометражным спецвыпуском "Доктора" и третьим сезоном все того же "Шерлока". В результате адской загруженности основного автора и шоураннера, 2012 стал первым годом за семилетнюю историю "Доктора", когда фанаты не получили все причитающиеся им 13 эпизодов: сезон был разделен на две половины, и поклонникам предложили лишь половинчатую порцию: 5 серий + традиционный рождественский спецвыпуск, на сей раз про "Снеговиков". Вторая проблема оказалась гораздо серьезнее — еще до начала сезона стало известно, что он будет последним для исполнителей ролей Амелии Понд и Рори Уильямса, актеров Карен Гиллан и Артура Дарвилла. Казалось бы: спутники приходят, спутники уходят — чего тут такого? У Десятого доктора вон в каждом сезоне было по новой компаньонке, не считая спутников и спутниц из спецэпизодов. Суть проблемы заключалась в том, что за эти 2 сезона, Эми и Рори из чисто случайных попутчиков Одиннадцатого Доктора превратились в ключевых персонажей, которые были очень плотно вписаны в рамки моффатовской мифологии, а таких всегда чрезвычайно сложно заменить, если вообще возможно. Но Моффат все же рискнул и придумал новую спутницу, Клару Освальд, которую еще перед началом сезона сам описывал, как "спутницу, какой у Доктора никогда не было в прошлом и вряд ли когда-нибудь будет в будущем" — уникальную компаньонку, известную так же, как "невозможная девушка". Свое имя Клара получила в честь скончавшейся за полгода до съемок актрисы Элизабет Слейден (полное имя Элизабет Клара Хит Слэйден), которая для всех поклонников классического "Доктора" была не просто исполнительницей роли Сары Джейн Смит, но и одним из ключевых символов любимого шоу. Кроме того, Моффат учел очередные претензии со стороны комьюнити, недовольного тем, что за последние 2 сезона в сериале был лишь один эпизод с участием далеков. Проблема далеков как персонажей заключалась в том, что все эпизоды с их участием развивались по одному и тому же шаблону: "Доктор прилетает куда-то, там оказываются далеки, после чего начинается полный "Ex-ter-mi-nate!". Единственным выходом из замкнутого круга была попытка переписать заново этих персонажей, которые в рамках сериала не менялись аж с самого начала 60-х. Моффат попробовал — и написал Asylum of the Daleks (s07e01): эпизод-обманку, в котором на поверку все оказывается не тем, чем кажется. И реакция со стороны комьюнити не заставила себя ждать: в день премьеры "Прибежища далеков" большинство отзывов на IMDB имели оценки от 1 до 2\10 и начинались словами "Они убили Кенни Моффат изменил далеков". То есть, давайте еще раз проясним: Моффат совсем не использует далеков — Моффат плохой, давайте сожжем Моффата. Моффат использует далеков, лишь слегка изменив их функции — Моффат все равно плохой. Девчонки, тащите канистру со спичками! Парни, держите Моффата! До чего же я обожаю подобную последовательность в суждениях. Но вот именно здесь случился первый прокол: насколько хороша была первая серия сезона, настолько же посредственны и невзрачны три последующих. Нелепые идеи или их полное отсутствие, общая безыдейность и небрежность в исполнении — все это исчерпывающие характеристики для Dinosaurs on a Spaceship (s07e02), A Town Called Mercy (s07e03) и The Power of Three (s07e04). Нет, в моффатовских сезонах тоже попадались порой невнятные эпизоды, но вот, чтобы сразу по три штуки подряд — это было впервые. Потом вновь пришел сам Моффат с последней серией первого блока The Angels Take Manhattan (s07e05) — и все вновь вернулось на круги своя. "Ангелы захватывают Маехэттен" стали не только финалом мидсезона и последней серией с участием Рори Уильямса и Амелии Понд, это еще и одновременно пособие для будущих и нынешних сценаристов "Доктора", как без лишнего пафоса и обилия истеричных эмоций, аккуратно и в то же время очень эмоционально, отпускать из сериала уже отслуживших свой срок персонажей. И да, никаких ассоциаций с той самой разнесчастной стеной, я Вас умоляю! Через пару месяцев после окончания мидсезона был еще рождественский спешел "The Snowmen", в котором Моффат опять всех переиграл обманул: обещал ввести в сериал новую компаньонку, но на самом деле, лишь легонько щелкнул доверчивых зрителей по носу. А потом... Потом, в июле 2013 года прошла новость о том, что Мэтт Смит оставляет сериал для того, чтобы сконцентрироваться на развитии собственной кинокарьеры, и в череде проблем, ставших причинами невнятности седьмого сезона, она оказалась третьей и наиболее главной. То есть, с одной стороны Смит пошел точно по стопам Теннанта, отыграв в сериале ровно столько же, сколько его предшественник — ровно три сезона, плюс спешелы. А с другой — сериал сначала теряет двух верных спутников, затем — самого Доктора, при том, что сам сезон для него является юбилейным. От таких невзгод поневоле уйдешь в запой, и судя по качеству сценарного материала второй половины седьмого сезона, большинство сценаристов решили поступить именно так и дописывали свои скрипты, уже сидя за столиком ближайшего паба. Скучные, невыразительные эпизоды с насквозь штампованными сюжетными ходами — как будто смотришь не один из самых инновационных и оригинальных фантастических сериалов всех времен, у которого премий "Хьюго" больше, чем у иных писателей-фантастов времен Золотого Века, а какую-то копеечную телебурду с канала SyFy! Единственное исключение из правила — забавный эпизод про путешествие в сердце Тардис, написанный одним из сценаристов "Шерлока" Стивеном Томпсоном. Особое место в сезоне занимает серия Nightmare in Silver (s07e13), автором которой снова стал Нил Гейман: по мысли Моффата она должно была сотворить с киберменами то же, что и Asylum of the Daleks (s07e01) сделала в отношении далеков: заставить их снова пугать зрителя. Но на деле, случился лишь очередной конфуз — фанаты узрели в обновленных киберменах старых добрых боргов из вселенной "Star Trek" и закатили истерику. Атмосфера седьмого сезона вообще напоминает тоскливые будни какого-нибудь затрапезного городка: серое небо, люди со свинцовыми лицами выполняют унылую повседневную рутину, в грязной луже привычно храпит одинокий пьяница. И вот — в город приезжает веселый уличный цирк, публика тотчас оживляется, повсюду раздается смех и веселая музыка, из-за туч тут же выходит ласковое солнышко, и даже пьяница вылезает из лужи и начинает подыгрывать в такт музыке на своем личном аккордеоне. А потом, палатки сворачиваются, цирк уезжает — и все возвращается к тому, с чего начиналось. Как не трудно догадаться, в роли этого цирка выступает лично Стивен Моффат, без четырех сценариев которого седьмой сезон абсолютно нежизнеспособен. Последний эпизод The Name of the Doctor (s07e13) тоже принадлежит его авторству и является, пожалуй, одной из лучших серий во всем сезоне. Мрачная атмосфера с предчувствием неизбежного, еще одна невосполнимая потеря, изящное разрубание сюжетного узла Гордиевых пропорций, и вместо финала — переход к интригующему клифхангеру "продолжение смотрите в юбилейном спецвыпуске, посвященном 50-летию классического сериала". Как, разве я не упоминал, что этот сезон является юбилейным? Итоги 7 сезона: Лучшие серии: 1. The Angels Take Manhattan (s07e05), автор сценария — Стивен Моффат. Одна из наиболее эмоционально насыщенных серий моффатовской эпохи. 2. The Name of the Doctor (s07e13), автор сценария — Стивен Моффат. Не эпизод, а прямо-таки наглядное пособие по разрубанию запутанных сюжетных узлов. 3. Asylum of the Daleks (s07e01), автор сценария — Стивен Моффат. Первое появление Клары Освальд и одновременно один из тех эпизодов, за которые фанатское сообщество классического "Доктора" с новой силой возненавидело Моффата. Как хорошо, что я не из их числа. Худшие серии: В силу описанных выше обстоятельств, седьмой сезон примерно на две трети состоит из эпизодов, которые можно было бы вообще не снимать. Перечислю здесь лишь имена наиболее провинившихся: 1. A Town Called Mercy (s07e03), автор сценария — Тоби Уитхаус. В 1966 году Первый Доктор отправился на Дикий Запад в эпизоде The Gunfighters, который ныне считается одной из наиболее нелепых арок классического сериала. В 2012 году создатель оригинальной версии "Being Human" зачем-то решил повторить это сомнительное "достижение" — и знаете что? У него получилось. Просто представьте себе самый штампованный вестерн, который Вы когда-либо видели и перенесите его действие на другую планету. Покойный "Светлячок" презрительно взирает на это со своих сериальных небес, беззвучно ругаясь на чистейшем китайском. 2. Dinosaurs on a Spaceship (s07e02), автор сценария — Крис Чибнал. Один из тех эпизодов, где не нужно тратить много слов, дабы объяснить почему он плохой, достаточно просто прочитать название. 3. The Rings of Akhaten (s07e08), автор сценария — Нил Кросс. Эпизод от автора сериала "Лютер". Хорошие новости: здесь есть вот эта замечательная песня. Плохие — все остальное. В 2013 году исполнилось ровно полвека с момента запуска классического сериала. За эти 50 лет отношение BBC к собственному детищу неоднократно менялось: начавшись с недовольства концепцией шоу и многочисленных попыток выпилить его из эфира, оно постепенно эволюционировало до одного из главных символов крупнейшей британской телекомпании, после чего (на протяжении 80-х) диаграмма отношения к "Доктору" опять поползла вниз, что привело к закрытию сериала и понижения некогда культового шоу до статуса обычной мартышки, которая хорошо смотрится лишь в дешевых рекламных роликах. И тем не менее, в 2013 году "Доктор" снова был на коне, поэтому в отличие от предшествующих круглых дат, полуквековой юбилей решили отметить со всей помпой и как подобает. Перечень юбилейных мероприятий получился на удивление разнообразным, они начались аж в январе 2013 года, премьерой документального сериала Doctor Who: The Doctors Revisited", рассказывающего современному зрителю историю каждого из Докторов: с Первого по Одиннадцатый номер, включительно. Получасовые серии выходили раз в месяц и состояли из закадрового ликбеза вперемешку с рассказами участников съемок о том, как это было. Учитывая, что кого-то из актеров к тому моменту уже не было в живых, а некоторые просто отказались от участия, отдуваться за всех пришлось все тому же Стивену Моффату, который на протяжении всех 11 выпусков фонтанировал энциклопедическими знаниями из истории любимого шоу. Вторым важным юбилейным мероприятием стала премьера художественного фильма "An Adventure in Space and Time", рассказывающего историю создания сериала, в котором роль исполнителя роли Первого Доктора Уильяма Хартнелла блестяще сыграл Дэвид Брэдли. Помимо официального юбилейного спецвыпуска, существовала еще и комедийная версия, написанная и срежиссированная исполнителем роли Пятого Доктора Питером Дэвисоном. По сюжету The Five(ish) Doctors Reboot, исполнители роли Доктора в классическом сериале Питер Дэвисон, Колин Бейкер и Сильвестр МакКой мечтают поучаствовать в съемках спешела, но вероломный Стивен Моффат отказывает им в этом законном праве, после чего героям не остается ничего иного, как проникнуть на съемочную площадку не вполне законным образом. Данный спецвыпуск представляет собой отличную комедию получасовой продолжительности, которая виртуозно обстебывает всю субкультуру Доктора и в то же время, сочится уместной самоиронией. В частности, кроме трех актеров, исполнявших роли классических Докторов там можно увидеть Стивена Моффата в роли Стивена Моффата, Мэтта Смита, Дженну Луизу Коулман, Дэвида Теннанта, Джона Барроумена, Питера Джексона, сэра Иена Маккеллена и САМОГО Рассела Т. Дэвиса. Но это все были лишь закуски к основному блюду, которое вышло на экраны точно в пятидесятую годовщину премьеры оригинального сериала 23 ноября 2013 года, когда для всей планеты наступил долгожданный поклонниками "День Доктора". В 1973 году сериалу исполнилось 10 лет, и Доктор переживал уже свою третью телевизионную инкарнацию. Именно тогда, авторам впервые пришла идея объединить на экране всех имеющихся Докторов, которые якобы собрались вместе в одной точке пространства и времени — ну и что, что так не бывает, зато фанаты будут в восторге! Так возникла древняя традиция отмечать круглые даты из истории сериала, посредством собирания всех предыдущих исполнителей в одно большое лукошко, в частности к 20-летию сериала в нем сидело аж целых "Пять Докторов" (1983). Поэтому, когда BBC анонсировало спецвыпуск, посвященный полувековому юбилею сериала, никто из фанатов не сомневался, что их ждет первый "сборный" эпизод за всю историю существования ребута. Моффат не имел ничего против участия в новом сериале классических Докторов, более того, в 2007 году он написал сценарий к 8-минутному спецэпизоду "Time Crash", выпущенного в рамках благотворительного телемарафона Children in Need, согласно сюжету которого Десятый Доктор встречался с Пятым. Однако, несмотря на длинные корни в лице классического телешоу, ребут 2005 года являлся абсолютно самостоятельным сериалом со своим форматом и собственной аудиторией. Но самая главная причина отказа от участия классических Докторов заключалась в том, что для своего первого юбилейного спецвыпуска, Моффат решил выбрать событие, которое являлось сюжетообразующим моментом для всех Докторов новой эпохи: Тот-Самый-день, когда Девятый Доктор решил поставить финальную точку в Войне Времен, полностью уничтожив, как далеков, так и самих Повелителей Времени и навсегда стерев с лица Вселенной свою родную планету Галлифрей. Придуманный еще Дэвисом в качестве ориджина Девятого Доктора, этот момент часто упоминался на протяжении всего сериала (например, в том же "Конце времен"), но никогда не показывался во всех подробностях: Что это была за Война? В каком состоянии находился Доктор, когда принимал это тяжелое решение? Как именно ему удалось совершить геноцид сразу двух рас и уничтожить целую планету и самое главное: как после всего этого, ему удалось уцелеть самому? Именно ответам на эти вопросы Моффат планировал посвятить 50-летний спецвыпуск. В первоначальном варианте сюжета фигурировали все три Доктора новой эпохи: Девятый, Десятый и Одиннадцатый, к осени 2010 года удалось получить предварительные согласия от всех трех исполнителей, включая и Кристофера Экклстона. В ноябре 2010 года, в одном из интервью Экклстон подтвердил, что собирается вернуться к исполнению роли Девятого Доктора в честь грядущего юбилея. Однако, одним из обязательных условий его участия в съемках было наличие полностью готового сценария, который на тот момент, был очень далек от завершения и постоянно переписывался. Сочтя свое условие невыполненным, Экклстон объявил о немедленном выходе из проекта, в результате чего, весь сценарий спецвыпуска разваливался прямо на глазах, ибо его сюжетным фундаментом являлись как раз действия, совершенные Девятым Доктором. Другой бы на месте Моффата, скорее всего отказался от этой идеи и сочинил бы новую историю о приключениях всего-лишь двух Докторов, однако он решил рискнуть. Так, в хронологии сериала, между Восьмым Доктором Пола Макганна и Девятым Кристофера Экклстона появился еще один — The War Doctor, первая инкарнация за всю историю обоих шоу, которая отказывается называть себя "Доктором". Самому Моффату идея задним числом ввести в сериал "нового-Доктора-который-как-бэ-не-совсем-Доктор" кажется очень удачным решением, хотя у поклонников сериала она и по сей день вызывает немало вопросов. Специально для успешной интеграции нового персонажа, Моффату даже пришлось снять 7-минутный мини-эпизод The Night of the Doctor, повествующий о регенерации Восьмого Доктора в отфотошопенного Джона Хёрта, который помимо прочего заставит фанатов исходить ностальгическими слезами при одной мысли о том, какой замечательный Доктор мог бы получиться из героя Пола МакГанна, если бы у создателей американской телеподелки 1996 года была хоть капля таланта. Также немало вопросов вызывает участие в спецвыпуске Билли Пайпер, которая играет роль голографического интерфейса "Момента": если в случае с Девятым Доктором, выбор актрисы на эту роль был вполне оправдан, ведь Роза Тайлер является неотъемлемой частью будущего данного персонажа, то с Доктором-который-Не-Доктор, это решение выглядит несколько притянутым за уши. Но в остальном, юбилейный спецвыпуск просто идеален: отличное сочетание типично моффатовского тонкого юмора (The War Doctor постоянно спрашивает у своих будущих версий: "Зачем вы постоянно тыкаете во врагов своими отвертками? Вы что собираетесь собрать новый шкаф?"), затейливой хронооперы, возвращения давно подзабытых злодеев (в лице инопланетной расы зайгонов, заклятых врагов Четвертого Доктора), ну и разумеется, типично докторского фансервиса — куда же без него? Одним из таких элементов, конечно же является участие Тома Бейкера в роли загадочного Куратора музея, открывающего Одиннадцатому подлинный смысл картины "Падение Галлифрея", таким образом, исполнитель роли Четвертого Доктора стал единственным из актеров классического каста, которому разрешили принять участие в съемках спешела, но даже в такой маленькой роли, он просто великолепен. Кроме того, в моменте, когда зрителям демонстрируют все предшествующие инкарнации главного героя, в фильме присутствует верхняя часть лица актера Питера Капальди, который к тому моменту уже был официально утвержден как исполнитель роли Двенадцатого Доктора, таким образом он фактически стал первым Доктором из будущего, который появился в сериале за месяц до того, как был официально представлен зрителям. Если же говорить о взаимоотношении сюжета "Дня Доктора" со сквозной линией всего моффатовского сериала, то юбилейный спешел завязывает один крупный узел на месте более маленьких: так, уже всего через месяц, линия Одиннадцатого Доктора с "Кольцами Трензалора" подойдет к своей эпической развязке, и вместо нее появится новая, посвященная как раз поискам спасенного Галлифрея. В довершение всего, "День Доктора" поставил сразу несколько рекордов, одновременно став первым спецвыпуском, который показывали в кинотеатре, первым эпизодом сериала, снятым в 3D и одной из самых популярных телепрограмм во всем мире, с одновременной премьерой в 94 странах. С пятидесятилетием тебя, дорогой Доктор! После юбилейного эпизода, у зрителей осталась всего-лишь одна серия, чтобы проститься с героем Мэтта Смита — рождественский спецэпизод 2013 года "The Time of the Doctor", regeneration story Одиннадцатого Доктора. С одной стороны, это далеко не лучшая серия из всех, написанных Моффатом и даже не лучший рождественский эпизод, а с другой — если The Angels Take Manhattan (s07e05) можно было включать в учебник начинающих сценаристов Доктора, в раздел "Прощание со спутниками", то "Время Доктора" прекрасно подойдет в качестве примера того, как правильно сочинять эпизоды о регенерации. Да, он порой затянут, слегка приторен и местами слащав, но свою функцию regeneration story выполняет на все 100 процентов. Всего час с небольшим экранного времени Моффат превращает в картину тысячелетнего противостояния Доктора всем своим врагам, за упоминавшиеся еще в конце шестого сезона "Кольца Трензалора", и в итоге, его усилия увенчиваются абсолютной победой. Девятый Доктор уходил с экрана гордо, но с болью в сердце, Десятый — поскуливая, как побитая собачонка (прости, Дэвид, ничего личного). Одиннадцатый покидает своих поклонников истинным триумфатором — Доктором, который добился всего чего хотел и честно заслужил свое право на отдых. Он ни о чем не сожалеет, не грустит и не молит о пощаде, даже в последние секунды перед регенерацией, на его губах играет торжествующая улыбка. И выходя в последний раз в дверь синей будки, не плетется понуро и не ползет на коленях, теряя на этом пути все остатки былого достоинства, а идет так же, как прожил всю свою одиннадцатую жизнь — спокойно и ровно, с честью и гордостью. Если дэвисовские сцены прощания с предыдущими Докторами манипулировали зрительскими эмоциями и изо всех сил давили на слезные железы, то "Время Доктора" удивительно позитивна. Прощаясь с любимым героем, зритель не смахивает с щеки предательскую слезу, а лишь искренне улыбается: ведь все знают, что лучше предыдущего Доктора может стать лишь тот, кто идет за ним следом. Поговаривают, что над сериалом тяготеет страшное проклятие: любой актер, хотя бы однажды сыгравший роль Доктора, до конца жизни так и останется всего-лишь "актером, сыгравшим Доктора". И тому есть множество примеров — достаточно просто глянуть в биографии исполнителей главной роли из классического сериала. После ухода из сериала, Том Бейкер пытался пробовать себя в абсолютно различных амплуа — был и Шерлоком Холмсом, и даже... Распутиным, но время все расставило по своим местам: Том Бейкер — Четвертый Доктор и точка. До прихода в сериал Питер Дэвисон считался подающим надежды молодым актером, после ухода он сыграл множество ролей в различных фильмах и телешоу, но приговор времени и в этот раз был неумолим: Питер Дэвисон — Пятый Доктор. Исполнитель роли Седьмого, Сильвестр Маккой лишь совсем недавно снялся в джексоновском "Хоббите", в роли Радагаста Бурого, но суровому судье эти обстоятельства совершенно неинтересны, ибо его приговор был вынесен сразу после того, как актер надел тот самый белый костюм и взял в руки трость в форме вопросительного знака. И как это ни прискорбно, то же самое проклятие перекинулось и на исполнителей главных ролей в обновленном сериале. Дэвид Теннант оставил шоу уже 5 лет назад, но за это время не сыграл ни одной роли, которая по своему уровню могла бы сравниться с Десятым Доктором. В римейке "Ночи страха" зрители смотрели прежде всего на Повелителя Времени, сражающегося с вампирами, в криминальной мыльной опере "Broadchurch" — на Десятого Доктора, пытающегося раскрывать преступления. Может, роль злодея Килгрейва в готовящемся к выходу нетфликсовском сериале про Джессику Джонс поможет актеру, наконец-то разорвать сей порочный круг? И у исполнителя роли Одиннадцатого Доктора Мэтта Смита пока наблюдаются те же проблемы. Закончив сниматься у Моффата, с мотивировкой "дабы сосредоточиться на развитии кинокарьеры", за минувшие два года он успел сняться лишь в двух фильмах — посредственном режиссерском дебюте актера Райана Гослинга "Как поймать монстра" и в двухминутном полукамео в очередной попытке возродить франшизу "Терминатора", причем во втором случае, его роль смог бы сыграть даже манекен, анимированный при помощи CGI. Спрашивается: чего ради нужно было оставлять сверхуспешное телешоу с миллионами поклонников? Впрочем, я и сам понимаю, что полноценную кинокарьеру за два года не сделаешь, и у Смитта все еще впереди. Но намеченные на следующий год два фильма с его участием — пародийный mashup "Гордость и предубеждение и зомби" и еще один зомби-хоррор "Patient Zero" пока лишь настораживают: в любом случае, оба эти проекта не выглядят достойными участия одного из лучших британских актеров своего поколения. Искренне хочется, чтобы в этот раз суровый судья смилостивился над двумя прекрасными актерами и дал им шанс доказать, чего они на самом деле стоят. И даже если этого не случится, и окончательный приговор уже вынесен, не подскажете, куда можно отослать апелляцию? В августе 2013 года стало известно, что на роль Двенадцатого Доктора утвержден актер Питер Капальди, и очередная бомба внутри докторского фэндома взорвалась незамедлительно. Все это напоминало шумиху вокруг кандидатуры Смита, только на сей раз с противоположным знаком — Мэтта, если помните, посчитали слишком молодым для роли Одиннадцатого Доктора, Капальди же заочно признали... чересчур старым (на момент утверждения на роль Двенадцатого доктора, ему исполнилось 55 лет — столько же, сколько было Уильяму Хартнеллу, когда его позвали играть Первого). Все дело в том, что начиная с эпохи Двенадцатого Доктора, Моффат решил пересмотреть некоторые устоявшиеся закономерности нового сериала, в котором каждый следующий Доктор, хоть и отличался от предыдущего, но по сути представлял собой один и тот же архетип — обаятельного эксцентричного экстраверта. В документальном сериале The Doctors Revisited Дэвид Теннант сказал: "все мы (имеются ввиду сам Теннант, Смит и Экклстон) играли свои роли, неосознанно ориентируясь на Второго Доктора в исполнении Патрика Троутона". Но в классическом сериале, в отличие от нового, архетипов Доктора было в разы больше — и помимо обаятельного Второго, эксцентричного Четвертого и няшного Пятого присутствовали еще и сварливый Первый, суровый Третий, полупомешанный Шестой и даже темный интриган-манипулятор Седьмой! Инициатива пересмотреть правила игры и вернуть приемника к корням его прародителя родом из солнечных 60-х, разумеется, исходила от самого Моффата, который за три года шоураннерства порядком устал от Одиннадцатого Доктора и в многочисленных интервью постоянно намекал о том, что не прочь выйти из игры. Вернуть прежний интерес к любимому шоу мог лишь абсолютно новый герой, создающий вокруг себя совершенно иную атмосферу, непохожую на всех предыдущих Докторов эпохи нулевых-единичных. Шоу должно стать более мрачным, а сам Доктор из всеобщего любимца, фотографии которого любят постить в соцсетях рядом с изображениями трогательных котиков, превратится в гораздо более сложного персонажа, с замашками уже не доброго эксцентричного клоуна, а настоящего безумца. Летом 2014 года, за несколько месяцев до премьеры девятого сезона Моффат описал своего нового героя как “mad and dangerous and difficult” (безумный, опасный и сложный), и именно эти черты являются базовым фундаментом, на котором строится весь характер Двенадцатого Доктора. Если пользоваться все теми же архетипами классических Докторов, Двенадцатый наиболее близок к Третьему: та же суровость, местами переходящая в неприкрытую грубость, та же надменность по отношению ко всему человечеству (в первой же серии восьмого сезона "Deep Breath" он называет Землю "Planet of the pudding brains"), даже его темно-синее полупальто с красным подкладом отсылает к фирменному "дракульскому" плащу, в котором Джон Пертви впервые предстал перед зрителями в роли Третьего Доктора. Но вместе с тем, в отличие от классических Докторов, характеры которых можно было описать одной короткой фразой, Двенадцатый — пожалуй, самый сложный персонаж за всю историю шоу, не случайно ключевым рефреном 8 сезона является вопрос, адресованный героем Капальди его спутнице "Clara be my pal, tell me, am i a good man?", в отношении любого из предшественников Двенадцатого он бы звучал как бессмысленная абракадабра. И в самом деле, кто из смертных осмелится задать подобный вопрос бесстрашным защитникам Земли и всей Галактики, победителям бесчисленных орд далеков, киберменов, плачущих ангелов и тем, кто чуть не каждый год спасает Вселенную от бесконечных коллапсов? Конечно, они хорошие парни, ведь это же настоящая аксиома! Однако, в отношении героя Капальди ответ на этот вопрос будет далеко не столь очевидным; в частности, уже первый эпизод 8 сезона заканчивается весьма многозначительно: Доктор и антагонист сцепляются друг с другом на парящем над Лондоном воздушном шаре, потом показывают, как противник падает вниз, и даже после финальных титров зритель продолжает мучиться вопросом: "Упал ли он сам или его столкнул... Доктор?" И сам факт, что за всю 50-летнюю историю существования данного персонажа, его поклонники задаются подобной дилеммой и не могут дать на нее однозначный ответ, уже говорит о многом (на первых порах, по сети даже бродила совершенно безумная теория, что заработав на Тензалоре право на новый жизненный цикл, Одиннадцатый Доктор регенерировал... в Мастера). Подобная неоднозначность героя лишь усиливала требования к выбору нужного актера: в отличие от предыдущих Докторов, где можно было довольствоваться безвестными харизматичными новичками, роль Двенадцатого требовала очень опытного артиста, в темную сторону которого мог безоговорочно поверить зритель. И Капальди оказался действительно наилучшим выбором — имея за плечами огромный багаж, как положительных персонажей, так и коварных злодеев (к примеру, тот же кардинал Ришелье в недавних "Мушкетерах"), он виртуозно передает всю двойственность персонажа, снедаемого внутренними демонами. К слову, за роль Двенадцатого Доктора, в 2014 году, журнал The List поместил Капальди на вершину рейтинга из ста наиболее значимых символов шотландской культуры. Новый Доктор крайне надменен, презрителен и неуживчив, в отличие от героя Смита, который во все стороны источал обаяние и буквально заражал им своих спутников, он относится к своей компаньонке Кларе как к тяжкой, но необходимой ноше. Любимая фраза по отношению ко всем, кто его окружает: "Неужели вы не поумнели, хотя бы потому, что находитесь рядом со мной?", ключевая фраза при общении со случайными знакомцами — " Так кто теперь здесь главный, чтобы я знал, кого игнорировать?". Видимо, постоянные сценаристы "Доктора" ждали как раз появления такого персонажа, и приход Капальди сумел растормошить их и вывести из медвежьей спячки, поскольку в первом сезоне с его участием настолько много хороших, интересных эпизодов, что часть из них даже не поместилась в жалкие три пункта моего традиционного топа лучших серий. Сезон начинается с опаснейшего путешествия... вовнутрь далека Into The Dalek (S08E02), затем Моффат буквально препарирует психологический профиль Двенадцатого Доктора в знаменитой серии "Listen" (S08E03), после чего герою Капальди предстоит ограбить инопланетный банк (Time Heist, S08E05), недолгое время поработать школьным завхозом (The Caretaker S08E06), отправиться на галактический филиал "Восточного Экспресса" и раскрыть там серию жестоких убийств (Mummy On The Orient Express S08E08). Из тех эпизодов, которые не поместились в моем топе-3, наиболее интересна финальная арка Dark Water (S08E11) & Death In Heaven (S08E12), которая не просто представляет зрителям новую инкарнацию одного из старейших персонажей классического сериала, но и изящно разрубает вопросы, возникающие у зрителя на протяжении всего сезона, и дуга Двенадцатого Доктора как персонажа достигает своего абсолютного пика во время произнесения им ключевого монолога: «Я не хороший человек, не плохой, я не офицер, я просто идиот. С будкой и отверткой. Мотаюсь туда-сюда, помогаю, учусь новому.». В любом другом сезоне, эта арка несомненно возглавила бы весь хит-парад, но в series 8 хватает и других, по-настоящему, интересных эпизодов. Sorry, Steven! Итоги 8 сезона: Лучшие серии: 1. Listen (s08e04), автор сценария — Стивен Моффат. Эпизод-манисейвер, наглядно показывающий, что хорошую идею можно реализовать даже без спецэффектов и полетов в неведанное и всего-лишь в двух декорациях. В 2007 году в интервью, посвященном премьере эпизода "Блинк", Моффат сказал: "Вы должны помнить, что страху темноты и страху монстров в основном подвержены дети. Детская комната всегда окутана ужасом... Взрослые никогда не вырастают из своих страхов детства. Они просто находятся в других частях наших голов. «Доктор Кто», который не является детской программой, при этом остается программой для детей. И многие, многие взрослые смотрят и любят его как нечто подобное «Гарри Поттеру»." В принципе, этими словами он прекрасно описал всю суть Listen. 2. Flatline (s08e09), автор сценария — Джейми Мэтисон. По аналогии со знаменитым романом Ричарда Мэттисона, этот эпизод надо было назвать "Невероятно уменьшающаяся Тардис". 3. Time Heist (s08e05), авторы сценария — Стив Томпсон и Стивен Моффат. Представьте себе типичный фильм о хитроумном ограблении банка, перенесите действие на другую планету, тщательно взболтайте, а потом добавьте в этот коктейль солидную порцию Двенадцатого Доктора. Худшая серия: In The Forest Of The Night (s08e10), автор сценария — Фрэнк Коттрелл Бойс. Фрэнк Коттрелл Бойс — довольно известный писатель и сценарист, сотрудничавший с такими именитыми британскими режиссерами как Дэнни Бойл ("Миллионы") и Майкл Уинтерботтом ("Золотая пыль", "Код 46"). Однако, несмотря на это, его сценарный дебют во вселенной "Доктора" вышел комом. Эпизод невероятно затянут и чудовищно претенциозен (чего стоит лишь одно название с отсылкой к знаменитой поэме Уильяма Блейка). Некоторые фанаты считают эту серию вообще худшей за 10-летнюю историю "Доктора", даже хуже чем Эпизод-О-Существовании-Которого-Я-Тщетно-Пытаюсь-Забыт ь-С-Того-Самого-Момента-Как- Его-Посмотрел, но мы с Вами не будем поддаваться на подобные дешевые провокации. В 2008 году, приступая к последнему витку в своей работе над сериалом, Рассел Т. Дэвис так описал ее суть: "Можно долго спорить о том, как мы осовременили "Доктора Кто", как вложили в него современные взгляды, современные темы, диалоги, чувства и ритм, но фундаментальная основа сериала не изменилась с 1963 года. Она абсолютно та же самая, и подобное можно сказать далеко не о всех современных программах. И именно эта основа, заложенная создателями старого сериала, делает новый таким привлекательным и популярным". На самом деле, Дэвис лукавит: сериал, который он создал гораздо ЛУЧШЕ оригинального шоу — позаимствовав из классики одну лишь мифологию и раздвинув руками рамки студийные декорации, некогда детская телепрограмма превратилась в полноценную фантастическую драму с феерическими сюжетами, отлично проработанными персонажами и великолепной игрой известных актеров, некоторые из которых даже и по сей день не осознают, что свои лучшие роли сыграли именно в "Докторе". В 2009 году, за свои заслуги перед телевидением, Дэвис получил почетное звание Офицера Ордена Британской Империи, семь лет спустя той же высокой награды удостоился и второй по значимости человек, внесший неоценимый вклад в оживление и осовременивание классического телешоу с более чем 50-летней историей — Стивен Моффат. По мрачной иронии, в том же году, во время трансляции девятого сезона рейтинги сериала серьезно упали: на данный момент, постоянными зрителями "Доктора" являются лишь 6 миллионов жителей Великобритании, в то время как протяжении предыдущих лет, эта цифра варьировалась от 8 до 9 миллионов. И совсем не хочется проводить прямые параллели, но на момент своего первого закрытия, в 1989 году, шоу с участием Седьмого Доктора располагало аудиторией в 5-6 миллионов зрителей, при том, что производство самого сериала обходилось BBC в разы меньше, чем съемки нового "Доктора". С чем же связано данное падение внимания со стороны зрительской аудитории? Может, все дело в том, что новый Доктор уже не является образцовым пай-мальчиком, и его фотографии нечасто встретишь в разделе подростковых любовных интересов? Или во всем виновата мрачная атмосфера, которая мешает воспринимать сериал как чудесную сказку о прекрасных принцах в волшебных будках, которые с помощью верных отверток сражают железных драконов и выходят победителями из любых схваток? Или просто уже начал сказываться возраст самого шоу: Вы лично сможете назвать хотя бы один фантастический сериал, который дожил бы аж до 9 сезона? А может, во всем виновата хорошая или дурная погода, высокие цены на сахар, неурожай пшеницы или очередные пятна на Солнце — выбирайте наугад любую причину, почему сериал, который на протяжении последних 10 лет не утратил ни толики былого обаяния и не растерял и капли своего сценарного мастерства, уже смотрят не так много зрителей, как во время трансляции первого или второго сезона. И не ровен час, очередному студийному чиновнику опять придет в голову шальная мысль, что старейшее научно-фантастическое шоу на свете, зазря тратит бюджетные деньги и вообще понапрасну коптит это небо, и его грозная рука вновь зависнет над убийственным штампом с надписью "отменить, закрыть и предать забвению". Но, НЕТ — мы с Вами не позволим этому случиться. Кубарем несемся в знакомую синюю будку, материлизуемся у него за спиной, и пока он не сообразил в чем дело — используем на нем звуковую отвертку. Затем переносим "Тардис" в далекое будущее, скупаем по дешевке все акции некогда успешной компании BBC, потом возвращаемся в прошлое к ошарашенному чиновнику, показываем акции — и силой заставляем его учредить новый телеканал "BBC WHO", который будет круглосуточно транслировать одну единственную программу. После чего, переносимся еще на 100 лет вперед — и вновь наслаждаемся любимым шоу, которое за время нашего путешествия успело обрасти 1300 новыми эпизодами. Мировая экономика замерла, текущий политический строй совершенно никого не интересует, с момента запуска нового телеканала в мире не случилось ни одного теракта, ни одной новой войны — зачем, строить баррикады и в кого-то стрелять, когда за это время пропустишь парочку эпизодов нового "Доктора"? Здесь нет убийств и краж, полностью отсутствуют изнасилования: малолетних преступников излечивают от их наклонностей посредством коллективной докторатерапии, после которой они навсегда забывают о дурных привычках, одевают причудливые костюмы, в кармане каждого из которых покоится собственная звуковая отвертка — и понимают, что спасать мир гораздо веселее, чем разрушать. И на скамейке перед домом сидят в обнимку старые с молодыми и обсуждают преимущество сотого Доктора перед 99-м, а проходящий мимо полицейский — отдает честь и громко призывает всех сидящих присоединиться к его петиции сделать 101-го Доктора женщиной — в конце концов, на протяжении всего сериала их было всего-лишь 20 штук против 80 докторов-мужчин: в чем дело? уж не затесались ли в руководстве BBC WHO тайные женоненавистники? И из всех окрестных телевизоров, динамиков, ноутбуков, плееров, айпадов и айфонов доносится прекрасная музыка:
P.S. Данная статья посвящается 10-летнему юбилею с момента выхода лучшего научно-фантастического сериала из всех ныне существующих.
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------- * Обращаю Ваше внимание на тот факт, что данная статья является прямым продолжением юбилейного материала двухлетней давности и своеобразным римейком этого отзыва .
|
| | |
| Статья написана 30 сентября 2015 г. 16:22 |
Первая половина 80-х годов прошлого столетия стала для Голливуда периодом рассвета жанра молодежного фильма ужасов. Зародившееся еще в конце 70-х, на волне успеха карпентеровского "Хэллоуина" (1978) и получившее мощную подпитку в лице невероятно популярных киносериалов "Пятница 13-е" (1980) и "Кошмар на улице Вязов" (1984), стремление наблюдать за тем, как всевозможные монстры и маньяки кромсают беззащитных американских школьников и студентов, из заурядной модной тенденции быстро превратилось в общеголливудскую идею фикс. Много лет спустя, сцены с участием вполне взрослых актеров, изображающих невинных подростков, которые с истошными воплями улепетывали от супостатов, передвигающихся по экрану со скоростью шагающего экскаватора, станут объектами бесконечных шуток и пародий а-ля "Очень страшное кино", но кинозрителями эпохи 80-х они воспринимались на полном серьезе. Одним из таких зрителей был начинающий телевизионный сценарист Джосс Уидон, который почти 30 лет спустя виртуозно спародирует однотипные похождения майкловмайерсов и прочих джейсонов в своем сценарии к "Хижине в лесу" (2011). Поймите правильно — Джосс с самого детства являлся огромным поклонником хоррора и не пропускал ни одного свежего ужастика, но страсть жанра к слабым и беззащитным героям, которые умеют лишь бегать и издавать громогласные вопли, его серьезно смущала. Одним из немногих исключений из этого правила являлся римейк классического ужастика "The Blob"(1988, в РФ известен аж под тремя разными названиями — "Капля", "Пузырь" и "Сгусток"), протагонистом которого стала обычная старшеклассница, не побоявшаяся бросить вызов кровожадному монстру. Этот образ буквально заворожил молодого сценариста — героиня 18-летней актрисы Шоуни Смит была одновременно неглупой и сексуальной, решительной и чертовски отважной, плюс ко всему этому не только отличницей, но и чирлидершей. Старшеклассница -чирлидерша, которая с оружием в руках сражается против огромного мутанта — и чего только не выдумают в этом вашем Голливуде! Однако, шло время, проходили недели, месяцы, даже целые годы, а образ отважной спасительницы из старших классов упорно не желал уходить из его головы. И тогда Уидон принялся додумывать детали, которые по его мнению могли дополнить портрет уже готового киноперсонажа. А что, если хрупкую на вид девушку наделить нечеловеческой физической силой? А что, если добавить к этому мистическое Древнее Пророчество? А что, если, из спасителя лишь по воле обстоятельств сделать ее кем-то вроде профессионального борца со всевозможными порождениями потустороннего зла? Старшеклассница-чирлидерша, которая спасает мир в перерывах между уроками истории и походом на дискотеку — звучит как отличная идея для фильма! К концу 80-х , в его портфолио значились лишь работа над двумя популярными ситкомами "Roseanne" и "Parenthood", но, как и все прочие сценаристы, вкалывающие на благо всеамериканской индустрии маленького голубого экрана, Уидон мечтал о карьере в Голливуде с его большими звездами и огромными возможностями. Однако, к тому времени, как он дописал свой первый самостоятельный сценарий, волна молодежных ужастиков полностью истощилась: зритель уже не столь охотно ходил на новые части прославленных хоррор-сериалов, кассовые сборы неуклонно падали, да и вообще, "кровавые" 80-е успели смениться "плюшевыми" 90-ми. После долгих мытарств, Уидону все же удалось пристроить свой opus magnum: сценарий под умопомрачительным названием "Баффи истребительница вампиров" приобрел независимый продюсер Каз Кузуй, с расчетом на то, что постановкой фильма займется его жена Фрэн. Бюджет картины составил всего-лишь 7 миллионов долларов, однако актерский состав включал в себя немало хорошо знакомых имен, вроде популярной в те годы киностарлетки Кристи Свонсон в роли Баффи, голливудского ветерана Дональда Сазерленда в роли ее наставника Меррика, несравненного голландца Рутгера Хауэра в роли главного вампира, а также знаменитого комика Пола Рубенса (ака "Коротышка" Пи Ви), вечного школьника из Беверли Хиллз Люка Перри, будущего "крикуна" Дэвида Аркетта; кроме того, фильм стал одним из первых в актерской карьере Томаса Джейна и дебютом на большом экране для Бена Аффлека и Хилари Суонк. Казалось бы, у него были все предпосылки, чтобы оказаться одним из главных кинохитов года: отличный сценарий со множеством фееричных диалогов плюс большое количество громких актерских имен, но нет — этого не случилось. Проблемы начались одновременно со стартом съемок: уже через пару дней, Уидон понял, что режиссеру Фрэн Рубел Кузуй откровенно плевать на его работу. По ходу съемок многие эпизоды менялись местами, а некоторые — вообще выбрасывались, поскольку постановщица просто не понимала, в чем заключается их суть. Дональд Сазерленд не утруждал себя запоминанием своих реплик, поэтому все диалоги, написанные для его персонажа превратились по сути в одну большую актерскую импровизацию, которая имела очень отдаленное отношение к уидоновскому оригиналу. Но больше всего молодого сценариста добивала атмосфера, царящая на съемках: известные актеры кривлялись, словно участвовали в цирковой буффонаде, грим вампиров напоминал прикид уличных клоунов — всего через неделю участия в этом балагане, Уидон окончательно убедился, что никто из съемочной группы не воспринимает его идеи хоть сколь-нибудь серьезно. Проект на глазах мутировал в глупую комедию, в то время, как автор сценария относил свое творение к жанру "остроумного ужастика". Когда тщательно продуманные им диалоги стали выкидывать, заменяя их незамысловатыми шутками действия в стиле "slapstick", Уидон не выдержал и решился на откровенный разговор по душам с продюсерами и режиссером. Однако, вместо того, чтобы переубедить производителей фильма придерживаться первоначальной концепции, ему удалось лишь усвоить одну из основных неписанных заповедей Голливуда: "после приобретения прав на сценарий, продюсеры могут делать с ним абсолютно все, что пожелают". В сложившейся ситуации, Уидону не оставалось ничего иного, как громко хлопнуть дверью — в один прекрасный день он просто ушел со съемочной площадки и больше не возвращался. Фильм "Баффи истребительница вампиров" вышел 31 июля 1992 года и собрал в американском прокате всего-лишь 16 миллионов долларов. Это могло считаться относительным успехом, если бы суровые кинокритики не использовали картину в качестве коврика для вытирания ног. Из сценария для комедийного ужастика получилась отчаянно пытающаяся развеселить зрителя, но абсолютно несмешная комедия. Вампиры в фильме напоминали раскрашенных мелом укуренных хиппи, а дешевые спецэффекты с кетчупом вместо крови и полетами на толстенных тросах, навевали совсем уж неприличные ассоциации с продукцией киностудии "Тroma". 23-летняя Кристи Свонсон в роли Баффи выглядела чудовищно вульгарно (поэтому, нет ничего удивительного в том, что уже через несколько лет основным источником ее узнаваемости станут не актерские работы в кино, а откровенные обложки всевозможных мужских журналов), в то время, как преследующий ее по пятам герой Сазерленда, в своем потрепанном длинном плаще больше напоминал не заботливого наставника, а матерого эксгибициониста. Но главная причина, по которой лично Уидон возненавидел этот фильм, стали неприятные изменения, внесенные продюсерами и режиссером в образ его любимой героини: из неглупой, обаятельной и отважной чирлидерши, практически девушки его мечты, Баффи превратилась в туповатую хамовитую особу с харизмой бетономешалки. Огромной прокисшей вишней на испорченном подобии торта оказалась потрясающе бездарная режиссура: чересчур замедленный темп повествования, неумело поставленные драки и знаменитые актеры, играющие свои роли с таким безразличием, будто перед съемками заключили пари, кто из них возьмет "Золотую малину" — именно это оказалось для фильма финальным ударом кола в самое сердце. Вместо ироничной ревизии застоявшегося жанра, киноБаффи оказалась представительницей той категории картин, о существовании которых забывают едва выйдя за порог кинотеатра. О ней вспомнят лишь много лет спустя, уже на волне успеха телесериала, причем, для улучшения продаж на цифровых носителях, создатели даже сделают фильму более мрачную обложку, в лучших традициях телешоу — вместо оригинальной, комедийно-идиотской.
Впрочем, у всего этого была и единственная положительная сторона — благодаря сценарию к "Баффи" Уидона заметили в Голливуде. Последующие несколько лет он довольно активно работал в качестве "сценарного доктора" — то бишь, стороннего специалиста, которого приглашают для шлифовки чужих сценариев, причем имена подобных "общеголливудских реаниматологов" практически никогда не указывают в титрах готового фильма. Среди пациентов, над которыми Уидон успел поработать в начале 90-х годов, фигурируют такие небезывестные фильмы, как «Скорость» (1994), «Побег» (1994), «Быстрый и мёртвый» (1995) и «Водный мир» (1995). В 1994 году его пригласили для доработки сценария полнометражного мультфильма "История игрушек", который уже на протяжении нескольких лет находился в производстве у анимационной студии Pixar, и сам процесс "лечения" получился таким насыщенным и настолько объемным, что имя Уидона не просто угодило в титры на правах полноправного сценариста, но и принесло ему неожиданную номинацию на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. В 1996 году Уидону предложили проект, о котором он не смел и мечтать — написать сценарий к четвертой части знаменитого киносериала о похождениях отважной космической странницы Эллен Рипли — "Чужой: Воскрешение". Сюжет вращался вокруг команды харизматичных наемников, волей случая угодивших на зараженную ксеноморфами космическую станцию и по стилю во многом напоминал сценарий к "Баффи": хоррор-эпизоды дополнялись отлично написанными диалогами, да и сам жанр картины практически не изменился — как и в случае с сагой о чирлидерше- истребительнице вампиров, это был все тот же "остроумный ужастик". Однако, производство картины столкнулось с теми же проблемами, которые пятью годами ранее возникли на съемочной площадке фильма о Баффи — уже через пару дней после начала съемок, Уидон понял, что режиссеру Жан-Пьеру Жёне откровенно плевать на его работу. Постановщик "Деликатесов" и "Города потерянных детей" очень плохо говорил по-английски и просто не понимал большую часть выстроенных Уидоном сложных диалоговых конструкций, поэтому в процессе съемок они постоянно коверкались, на ходу переписывались, а то и просто выбрасывались. По словам Уидона, французский режиссер -визуалист заставлял его по 10 раз переписать каждую из сцен фильма, пока от оригинальных идей, которые лежали в основе уидоновского сценария, не осталась лишь небольшая кислотная лужица на полу. Впоследствии, Уидон назовет те несколько месяцев, которые он провел на съемочной площадке четвертого "Чужого" "худшим кинематографическим опытом, который он когда-либо имел за всю свою жизнь". Да да, Вы не ослышались: ДАЖЕ хуже опыта, полученного на съемках фильма о старшекласснице-истребительнице. Голливуд казался ему настолько неприветливым, что Уидон уже невольно начал тосковать о работе на телевидении — по крайней мере там мнение сценариста еще что-то значило, нельзя было просто взять его работу, разрезать ее на дюжину кусков, потом склеить в произвольном порядке и выпустить на экран, заставив автора отдуваться перед зрителями за внесенные без его ведома изменения. И кроме того, ему по-прежнему не давала покоя обида за то, сколь грубо супруги Кузуй обошлись с несчастной Баффи, где-то в глубине сознания еще теплела робкая надежда вновь вернуться к любимой героине и на сей раз сделать все как надо. А потом первая идея врезалась во вторую, и на месте их столкновения образовалась третья: "А почему бы не сделать Баффи героиней собственного телесериала?". Однако, сама мысль о шоу с подобным сюжетом не вызывала энтузиазма у чиновников телевизионных компаний: Уидон обошел немало кабинетов, но всякий раз натыкался лишь на круглые от удивления глаза. Чиновников отпугивало уже само название будущего сериала, поэтому подавляющее большинство диалогов с автором обычно выглядело следующим образом: — Я хотел бы предложить вашему телеканалу мое новое шоу под названием "Баффи, истребительница вампиров". Оно посвяще... — Сразу нет. До свидания! Уже отчаявшись добиться внимания со стороны телевизионных боссов, Уидон решился на последний шаг: сделать демонстрационную запись будущего шоу, дабы показать потенциальным работодателям, что сериал о старшекласснице-истребительнице не так страшен, как малюет их испуганное воображение. Ввиду отсутствия спонсоров, все предварительные работы: кастинг актеров, съемки и монтаж, ему пришлось оплачивать из собственного кармана. Ради этого Уидону даже пришлось основать собственную продюсерскую компанию Mutant Enemy, названную им в честь своей первой печатной машинки; ее "офис" располагался в сдаваемом по дешевке складском помещении, а логотип прожорливого мутанта сценарист нарисовал сам всего-лишь за 15 минут (если кому интересно — звуки Grrr.Arrgh в заставке компании тоже произносит сам Уидон). Осуществлять постановку демки тоже пришлось самому — натерпевшись режиссерского произвола, Уидон понял, что добиться полного раскрытия своих сценарных идей можно лишь лично управляя съемочным процессом из режиссерского кресла. Эту 25-минутную запись, сделанную исключительно для глаз студийных чиновников, впоследствии выложили в интернет, несмотря на жуткое качество картинки, ее принято считать невышедшим в эфир пилотным эпизодом сериала. Сюжет во многом повторяет первые 20 минут официального пилота "Welcome to the Hellmouth": Баффи переезжает из Лос-Анджелеса в небольшой городок Саннидэйл, идет в школу, где знакомится со своими будущими друзьями — Уиллоу Розенберг и Ксандером Харрисом и встречается с новым Смотрителем в лице школьного библиотекаря Руперта Джайлза, затем происходит резкий переход к сцене в ночном клубе "Бронза", где Баффи спасает Уиллоу от клыков местных вампиров. Однако, есть и некоторые отличия. Во-первых, роль Уиллоу Розенберг исполняет не Эллисон Хэнниган, а неизвестная актриса Рифф Риган — после просмотра демо-записи, Уидон пришел к мнению, что она совершенно не годится на роль обаятельной девочки-гика и произвел рекаст. Во-вторых, в непоказанном пилоте нет многих персонажей из тех, что появляются в "полноценной" первой серии, в частности отсутствуют сцены с участием Ангела и Джойс Саммерс. Если идея создания первого из них — мрачного, но обаятельного 240-летнего вампира, просто пришла к Уидону уже в ходе активной работы над сериалом, то со второй дело обстояло намного сложнее — в то время, Джосс считал, что родители Баффи вообще не должны появляться на экране. Наученный горьким опытом своего первого полнометражного фильма, сценарист искренне полагал, что любые намеки на семейные отношения и быт Истребительницы, тут же превратят сериал в подростковую мыльную оперу. Как ни странно, демо-запись действительно помогла — новым сериалом заинтересовался телеканал The WB. Для того, чтобы окончательно убедить его руководство дать добро на съемки первого сезона, Уидон использовал беспроигрышную формулу "наш сериал — это сериал, который пользуется огромным успехом во всем мире + другое шоу, которое является наиболее рейтинговым на таком-то телеканале-конкуренте", причем если роль первого компонента исполнили небезызвестные "Секретные материалы", то в качестве второго выступал пресловутый "Беверли Хиллз 90210", что, впрочем, совсем не означало, будто Уидон собирался ему действительно подражать. Однако, даже согласившись дать шоу шанс, чиновники The WB не верили, что перед ними новый телевизионный хит: согласно первоначальной договоренности с Уидоном, сериал должен был стартовать в эфире осенью 1996 года — полным сезоном из 22 серий, но немного поразмыслив, боссы решили сократить заказ наполовину и запустить его в весеннее межсезонье, куда ссылают все телепроекты, которые рискуют не найти своего зрителя. Здесь надо учитывать тот факт, что запуск новинки в межсезонье — как вотум недоверия, вынесенный от лица руководства канала, фактически "черная метка" от мира телевидения. Проекты, в успех которых никто не верит, всегда финансируются по остаточному принципу: мизерный бюджет, съемочная команда из тех, кто похуже и сценарная группа из числа тех, кого не взяли в сериалы получше. Сам запуск усеченного телесезона подобен бросанию в ледяную воду: выплывешь — хорошо, молодец, нет — R.I.P. И с виду хрупкую девушку со светлыми волосами грубо столкнули в студийный пруд, а затем собрались у него всей толпой, дабы поглазеть, как быстро она утонет. Пришла пора поговорить о том, какова была концепция сериала и чем она принципиально отличалась от того, что сотворила с уидоновским сценарием семейка Кузуй. Сюжетная основа чрезвычайно проста: в каждом поколении есть всего одна особая девушка — Истребительница, которая наделяется огромной физической силой и специальными навыками, дабы противостоять могущественным Силам Тьмы: вампирам, оборотням, колдунам, всевозможным демонам и даже злобным богам. Как только одна Истребительница умирает, ее место тотчас занимает следующая — и так по кругу, до скончания времен. Главной героиней фильма и сериала является 16-летняя девушка по имени Баффи Саммерс, которая в один прекрасный день узнает, что (сюприиииииз!) является Истребительницей. Шоу стартует с того момента, как Баффи переезжает из Лос-Анджелеса в Саннидэйл и узнает, что под самым городом расположено "Очень Нехорошее Место" @ Стивен Кинг, так же известное как HellMounth (русск- "Адская Пасть"), которое является мистическим магнитом, притягивающим к себе всевозможных потусторонних тварей. Засучив рукава и вооружившись осиновыми кольями, отважная истребительница заручается поддержкой верных друзей и начинает изничтожать всю окрестную нечисть, при помощи акробатических прыжков в стиле Багза Банни и мощных ударов в челюсть, силе которых позавидовал бы сам Чак Норрис. На этом месте, читатель, не видевший ни одного эпизода "Баффи истребительницы вампиров" должен сделать ну очееееень большие глаза и задать автору вполне закономерный вопрос: "Боже, ну что за треш? И чем ЭТО отличается от сонма похожих сериалов а-ля "Зена королева воинов", в которых здоровенные бой-бабы в бронелифичках игриво укладывают на лопатки штабеля врагов, а потом небрежным ударом по сопатке отрывают головы исполинским драконам?". Собственно, принципиальных отличий всего две штуки. Первое — проработанные характеры персонажей и едва ли не самые виртуозные диалоги, когда-либо написанные для телевидения (на этом месте, поклонники сериалов от сценариста Аарона Соркина: "The West Wing", "Studio 60 on the Sunset Strip" и "The Newsroom" начинают укоризненно покачивать головами — хорошо, пусть не самые самые, а всего-лишь одни из). Достаточно провести в этом мире всего-лишь 40 минут, как сразу же становится понятна истинная причина обиды Уидона на продюсерскую чету Кузуев, ибо выкинуть из "Баффи" весь своеобразный словесный пинг-понг между персонажами — все равно, что взять и отрезать ей голову. Все персонажи сериала удивительно харизматичны, а их остроумные выпады и колкие рапиды заставят заливаться краской сценаристов большинства современных ситкомов. Второе — сама проработка сеттинга, за внешней фэнтезийностью которого, нет-нет да и проглядывает изнанка реального мира с его вполне реальными, невыдуманными проблемами. Словно в сюрреалистическом зеркале-перевертыше, потусторонние создания отступают, открывая глазам зрителей простую, но чертовски эффективную аллегорию типично-подросткового жития-бытия, где каждая контрольная работа — как борьба с мистическим демоном, первая любовь — словно прекрасная светлая магия, и неминуемый первый разрыв — конец света, который ты не смог вовремя предотвратить. За всеми этими прыжками, отскоками, дешевыми компьютерными эффектами, рогами и клыками кроется лишь необычно яркая метафора процесса полового созревания, во время которого каждый повседневный день похож на Армагеддон, и столь любимо-ненавистная школа превращается в Десятый Круг Ада. Как уже говорилось выше, производство первого сезона столкнулось с рядом ощутимых проблем. Изначально Уидон хотел начать сериал с пересказа событий оригинального фильма, дабы полностью вычеркнуть его из истории Баффи, но бюджет первого сезона просто не мог позволить съемки в дорогущем Лос-Анджелесе. В результате, весь сезон фактически отсняли в одном помещении — сдаваемом в аренду огромном складе вблизи Санта-Моники, который одновременно являлся и школьным коридором, и библиотекой, и кабинетом директора, и клубом "Бронза". Экономили на всем подряд, начиная от реквизита (первоначально Уидон хотел сделать Ксандера скейтбордистом, но у телеканала не нашлось денег даже на это) и заканчивая самыми дешевыми спецэффектами, какие только могли себе позволить голливудские студии того времени. К примеру, Уидон первоначально хотел завершить сезон сценой форменного апокалипсиса с падающими с неба огненными булыжниками, но производственного бюджета хватило лишь на примитивнейшую аниматронику в духе "Маппет шоу" или "Скалы Фрэглов". Помимо этого, большие проблемы возникли у создателя сериала с подбором подходящей музыкальной темы для оупенинга: Уидон хотел, чтобы заставка начиналась с протяжного звука органа в духе старых хорроров, которая бы потом переходила в задорный рок-н-ролл, но нанятый студией композитор упорно не мог сочинить ничего подходящего. Тогда Джоссу пришлось за свой счет организовать конкурс среди молодежных калифорнийских рок-групп, победителем которого оказалась динамичная тема за авторством панк-группы Nerf Herder. И если Вы когда-нибудь смотрели хотя бы один эпизод данного сериала, то скорее всего ее не забыли:
Однако, главной проблемой первого сезона была даже не хроническая нехватка финансов, а недостаточно высокий уровень местных сценариев. И это ни в коем случае не вина Уидона: три из 12 серий он написал лично (Welcome to the Hellmouth 1x01, The Harvest 1х02, Prophecy Girl 1х12), еще к двум придумал сюжеты (Nightmares 1х10, Out Of Mind Out Of Sight 1x11), причем все эти эпизоды несомненно являлись лучшими во всем сезоне. Но вот остальные серии получились, как бы это повежливее выразиться... Недостаточно хорошими? Недостойными общей концепции сериала? Посредственными? Просто плохими? Поймите правильно — у первого сезона уже был отличный каст, уморительные диалоги, интересные персонажи, но история о том, как в группу школьников вселились духи африканских гиен — вы это серьезно? За исключением будущего соавтора "Ангела" Дэвида Гринуолта, большинство сценаристов первого сезона были просто случайными попутчиками: студия наняла их на один сезон для написания сценариев для нового телешоу со странным названием, в суть которого они толком не вникли, да и просто не хотели вникать. Поэтому, остается лишь гадать, какое количество потенциальных зрителей сериал лишился после показа истории о том, как древний демон пытался захватить мир образца 1997 года... при помощи интернета! И лишь ближе к концу сезона, "Баффи" наконец-то стала сама собой — поставленная самим Уидоном серия "Девочка из пророчества" стала первым эпизодом шоу, выполненным на все 10\10: нешуточный накал страстей, неожиданное раскрытие, казалось бы уже знакомых персонажей и мощная драматическая развязка — данный эпизод станет зачинателем прекрасной традиции, когда последняя серия каждого последующего сезона будет выглядеть еще сильнее и драматичнее, чем финал предыдущего. Ну и если говорить о традициях — снимая эту серию, Уидон не представлял, что ждет его героев за финальным титром 12 эпизода — возвращение в следующем сезоне или мгновенное забвение, поэтому в отличие от многих сериальщиков, любящих завершать свои истории эффектными клифхангерами, первый сезон "Баффи" имел закрытую концовку. Главный гад уничтожен, основная дилемма сезона успешно разрешена, взявшись за руки, герои уходят за край маленького голубого экрана, и что случится с ними дальше — уже совсем другая история. Впоследствии, это станет одной из отличительных черт всего сериала: до боли знакомые персонажи переходят из года в года, из одной заставки в другую, но в то же самое время, каждый сезон является фактически самостоятельной историей с собственным началом, кульминацией и чертовски эффектной развязкой. Опасения телеканала и самого Уидона не оправдались: первый сезон собрал у экранов 3.7 миллиона зрителей (что по меркам The WB Television Network являлось вполне приличной аудиторией) и получил превосходные отзывы критиков. И успех сериала, на котором умудрились поставить крест задолго до его рождения, не в последнюю очередь являлся заслугой прекрасного актерского состава. Здесь надо вновь вспомнить, что кастинг большинства актеров проводился в режиме полного аврала — на арендованном Джоссом старом складе, имея на руках лишь 20 минутный обрывок сценария и никаких внятных перспектив на будущее. И тем не менее, даже в таких непростых условиях Уидон продемонстрировал поистине магический фокус, перетасовав на глазах публики внушительную актерскую колоду и вытянув из нее лишь те имена, которые на 110 процентов соответствовали придуманным им персонажам (забегая вперед, скажу, что умение удивительно точно подбирать актеров, впоследствии станет одной из констант уидоновского творчества: начиная от "Светлячка" и заканчивая "Мстителями"). Первым утвержденным актером стал британец Энтони Стюарт Хэд, который получил роль Смотрителя Баффи Руперта Джайлза вообще без проб. Англичанин показал себя настоящим мастером своего дела — даже играя роль второго плана в молодежном сериале про истребительницу вампиров, он мог часами проговаривать реплики своего персонажа, в поисках нужной интонации. Однако, именно из-за его чрезмерного перфекционизма, остальные члены каста просто ненавидели сцены в библиотеке, когда Джайлзу приходилось зачитывать длинные монологи, объясняющие суть происходящего, так как по вине британского актера, они растягивались на десятки дублей. Именно поэтому, когда в финале третьего сезона, школу вместе с библиотекой разрушило мощным взрывом, этой сцене аплодировала стоя вся съемочная группа. На роль вампира Ангела Уидон рассматривал кандидатуру Натана Филлиона, но в итоге предпочел отдать ее Дэвиду Бореаназу, тем самым отсрочив звездный час одного из своих любимых актеров почти на 7 лет, вплоть до его появления в образе Мела Рейнольдса, капитана звездолета "Серенити". Но наиболее трудным оказался выбор актрисы на роль Баффи — после фильма Кузуев, у Уидона перед глазами уже был наглядный пример того, как мисткаст актрисы может зарубить на корню даже самую прекрасную идею, поэтому в этот раз, исполнительницу главной женской роли выбирали из более чем десятка кандидаток. Роль Баффи предлагали сыграть начинающим актрисам Кэти Холмс и Сэльме Блэр, более того большинство исполнительниц женских ролей в первом сезоне: Мерседес Макнаб (в итоге сыграла роль Хармони Кенделл) Джули Бенц (стала вампиршей Дарлой), Элизабет Энн Аллен (в итоге сыграла роль ведьмы Эмми) так же приходили на пробы в надежде заполучить себе главную партию. 20-летнюю Сару Мишель Геллар поначалу даже не рассматривали как претендентку на роль Баффи, она пришла пробоваться на роль стервозной Корделии Чейз и даже была утверждена на нее каст-директором. Директор по кастингу Марсия Шульман впоследствии вспоминала:"Сара Мишель казалась нам слишком умной для роли Баффи, она совсем не годится для роли аутсайдера, коим несомненно являлась Баффи как персонаж. Какой же из Сары аутсайдер, ведь она так прекрасна?". И лишь за сутки до съемок демо-записи, Уидону пришла в голову мысль поменять местами утвержденную на роль Баффи, 27-летнюю Харизму Карпентер с утвержденной на роль Корделии Сарой Мишель Геллар, и можно без преувеличения заявить, что именно это решение определило успех всего будущего шоу. На тот момент, в представлении самого Уидона образ Баффи ограничивался лишь героиней сценария к одноименному фильму: не шибко умная, но острая на язычок и чертовски обаятельная девушка из старших классов. Однако, уже в конце первого сезона, первоначальный образ начнет стремительно меняться, и этот эволюционный процесс будет продолжаться на протяжении всех семи лет пребывания красотки Баффи в эфире американского национального телевидения. Экшен-вставки и комедийные эпизоды быстро сменятся драматическими сценами, где вместо шуток и привычного зубоскальства, придется изображать драму и душевные метания, страдания и настоящую боль. И тогда Уидон в очередной раз убедиться насколько точным оказался его выбор исполнительницы главной роли, поскольку на протяжении семи сезонов, Геллар пройдет через все метания своей героини, ни разу не споткнувшись. Ну и наконец, необходимо коснуться еще одного аспекта, связанного с выбором актрисы на главную роль — признайтесь честно, кто из зрителей-мужчин не начинал смотреть данное шоу, только потому что был... втайне влюблен в Геллар, а сам образ ее героини был чуть ли не идеалом женщины в представлении гиковатых подростков, которые вместо встреч с реальной повседневностью предпочитают жизнь, выдуманную внутри маленького голубого экрана. Все в порядке, можете себе в этом признаться, потому, что когда Джосс Уидон придумывал образ Баффи, он и сам думал именно об этом. Второй сезон должен был стать прямым продолжением первого, его центральным персонажем и главным злодеем Уидон планировал сделать появившегося еще в прошлом сезоне вампира-ребенка по прозвищу Помазанник. Однако, в его планы вмешались непредвиденные обстоятельства — 10 летний актер, исполнявший роль Помазанника за лето сильно подрос и у него начал ломаться голос. Сюжетной арке сезона срочно требовался новый антагонист, и уже в эпизоде "School Hard" (2х03) состоялось знакомство зрителей с одним из наиболее харизматичных злодеев\героев за всю историю шоу — 200-летним вампиром Спайком в исполнении Джеймса Марстерса. Его появление можно назвать одним из переломных моментов в истории сериала. Главный антагонист первого сезона, предводитель санидэйлвских вампиров по прозвищу Мастер был довольно обычным телевизионным злодеем, который только и делал, что смеялся злодейским смехом, рассказывал о том, как он захватит весь мир и каждую серию делал зрителям "бууууу" из своей страшной маски. Спайк — совсем иное дело: загримированный под популярного панк-исполнителя Билли Айдола, он отпускал убойные реплики и в остроумии ничуть не уступал самой Баффи. Именно придумывая Спайка, Уидон впервые сломал стереотип поведения типичных злодеев той телевизионной эпохи, вырисовывая которых было принято не жалеть самой черной краски. В отличие от Мастера, который местами отчетливо напоминал побратима незабвенного Доктора Зло, Спайк обладал вполне четкой и убедительной мотивацией: да, он — несомненно антагонист, и уже по ходу первого эпизода со своим участием вспарывает немало глоток, но изначальной целью его приезда в Саннидэйл было не очередное уничтожение мира забавы ради, а поиск лекарства для восстановления душевного здоровья своей старой подруги Друсилы, ради любви которой он готов абсолютно на все. И наблюдая за поступками и грацией по-настоящему "плохого парня", проникаясь его мотивами и огромной харизмой, зритель внезапно понимает, что в какой-то степени ему даже... симпатизирует этот получеловек-полумонстр, столь же пугающий, сколь и неотразимый. В конечном итоге, именно зрительские симпатии решили судьбу этого персонажа, который изначально придумывался Уидоном как действующее лицо 5 серийной сюжетной арки и в эпизоде "What's My Line, Part 2" (2х10) должен был пасть от рук Истребительницы. Благодаря любви зрителей, Спайк не только пережил финальную битву второго сезона, но и вернулся в одном эпизоде третьего, а начиная с четвертого вошел в основной каст и уже не расставался с Баффи вплоть до самого финала. Помимо этого, Спайк стал первым кирпичиком в формировании такого специфического явления, как "типично уидоновские злодеи", суть которых можно описать формулой "плохие парни, совершающие по истине ужасные вещи, которые автоматически отдаляют от них симпатии зрители, но в то же время, обладающие хотя бы одной чертой, которая их сближает". И под это описание попадет большинство отрицательных персонажей, когда-либо придуманных Джоссом Уидоном: начиная с мэра Ричарда Уилкинса, проникнувшегося отцовской заботой к опальной Истребительнице, заканчивая непутевым братом Локи из "Мстителей" и безымянным Оперативником из "Миссии Серенити", преследующим и убивающим отступников, исходя из своих искренних заблуждений. А ведь в те годы, когда снимался второй сезон Баффи, проработанные злодеи являлись реликтами даже в голливудских фильмах, снятых для взрослых, что уж тут говорить о сериалах, рассчитанных на подростков! Популярность второго сезона оказалась намного выше первого — к финальному эпизоду Becoming, Part II (2х22), аудитория сериала выросла почти на 50% и составила 5.2 миллиона человек; для не блещущего особыми рейтинговыми достижениями телеканала The WB, это был второй по успешности сериал после мыльной оперы "Седьмое небо". Поэтому, никого не удивило, когда из молодежного телешоу, "Баффи" решили превратить в целую мультимедийную вселенную. Уже в конце 1997 года начали выходить первые романы — новелизации, затем — самостоятельные произведения с участием сериальных героев, к моменту окончания сериала в 2003 году, количество выпущенных книг о Баффи и ее друзьях давно перевалило за сотню. Разумеется, одной литературой дело не ограничивалось (на то она и медиавселенная!), и во второй половине 1999 года, издательство "Dark Horse" выпустило в свет первую серию комиксов. На одном из них надо остановиться поподробнее — вышедшая в сентябре 1999 года сюжетная арка из трех выпусков, "The Origin" впервые предложила поклонникам ту версию предыстории событий сериала, которая и по сей день считается наиболее каноничной. Основанная на оригинальном сценарии Уидона к кинофильму 1992 года, она фактически является его новелизацией, причем облик большинства персонажей совершенно не напоминает актеров из одноименного фильма. Баффи срисована с Геллар, прототипом для Меррика послужил не Сазерленд, а актер Ричард Риль, который на пару минут появлялся в этой роли во флэшбеках Ангела из финала второго сезона. Уидон впоследствии так отозвался об этой работе: "комикс о начале карьеры Баффи, несмотря на то, что у меня есть к нему претензии, может считаться каноном. Авторы хорошо поработали над совмещением сценария фильма (именно сценария) с каноном сериала, это было приятно, как и то, что они использовали Меррика из сериала, а не некоего иного актера, которого я продолжу ненавидеть." Таким образом, благодаря комиксу, сбылась давняя мечта Уидона: из его авторской вселенной навсегда исчезли любимые упоминания о злосчастном кинодебюте. Кстати о вселенной — с выходом в свет сериала-спиноффа, на сопутствующие медиарынки хлынул огромный поток произведений, посвященный приключениям не только Баффи, но и других героев — Ангела, Спайка, Фэйт, Джайлза, Оза и даже... Корделии. Вселенная вышла за пределы сценариев к одноименному телешоу, ее персонажи разорвали сдерживающие оковы и отправились в самостоятельное путешествие по волнам зрительского восприятия, с каждым следующим выпуском все больше отдаляясь от своих сериальных прототипов. К концу 90-х годов, этот выдуманный мир оброс не только всевозможными приквелами и вбоквелами, но и целой хронологией и подробно прописанной мифологией, а посему нуждался в емком названии. По аналогии с "Расширенной Вселенной Звездных Войн", которая на страницах книг и комиксов расширила предысторию лукасовских нетленок аж на несколько тысячелетий, мир, в котором происходит действие литературных и графических романов, основанных на уидоновских персонажах, принято называть "Buffyverse Expanded Universe". Причем, в отличие от самих сериалов, она продолжает жить и активно расширяться и по сей день. Сколь странно это не прозвучит, но сериал о старшекласснице-истребительнице вампиров стал подлинной революцией в жанре молодежного телевидения. Для телевизионных боссов и маркетологов, подростки всегда являлись наиболее загадочной и непонятной зрительской аудиторией. Детям подавай мультики, домохозяйкам — мыльные оперы, мужчинам — полицейские сериалы и фотомоделей в открытых купальниках, неубедительно изображающих пляжных спасательниц, а вот чем угодить уже не маленьким, но еще и не совсем взрослым телезрителям толком не знал никто, поэтому на телевизионной кухне подростков обычно кормили объедками, упавшими со стола основной аудитории, причем не только взрослых (если всем героям "Санта Барбары" провести процедуру искусственного омоложения, то в итоге получится все тот же "Беверли Хиллз 90210"), но и детей ("Пауэр рейнджеры", прием!). Уидон стал одним из первых, кто понял, что с подростками не нужно общаться так, будто они являются умственно отсталыми (и снова здравствуйте, "Пауэр рейнджеры"!), и создание вокруг них гигантского мыльного пузыря, внутри которого нет ни боли, ни смерти, ни любых намеков на реальные жизненные проблемы, за исключением тех, что искусственно высосаны сценаристами, тоже не приведет ни к чему хорошему. Поэтому, вампиры, демоны и преследующая их Истребительница — всего-лишь яркий фантик, персонажи, с которых начинают рассказывать сказку, чтобы потом плавно перейти к более насущным и реальным проблемам. Девушка влюбляется в парня, который поначалу кажется ей идеальным, но под личиной прекрасного принца скрывается настоящий монстр — старая как мир, знакомая всем история, если разумеется опустить момент, что идеальный парень является... 240-летним вампиром (как икается, дорогой Эдвард?). Другую девочку настолько не замечают одноклассники, что в один прекрасный момент она полностью исчезает с их глаз, превратившись... в невидимку. Умирающий от рака подросток мечтает стать вампиром, дабы продлить свою жизнь, но не обманывайте себя: подобная история могла хорошо закончиться лишь в глупых баснях за авторством госпожи Майер, в то время, как у Джосса Уидона, финал этой "сказки" будет столь же грустным, как и в реальной жизни. Словно заправский "возмутитель спокойствия" и последовательный нонконформист, Уидон извлекает из темного чулана телевизионных отделов контроля качества те темы, которые долгое время считались неподобающими не только для подростковых телешоу, но и в сериалах и телефильмах, рассчитанных на более взрослую аудиторию: необратимость смерти, тяжесть потери, черствость и равнодушие общества по отношению к социальным изгоям, насилие над детьми и т.д. Тон всему сериалу в отношении тех тем, которые считаются запретными и неприемлемыми, задает финальный диалог между Баффи и Джайлзом из эпизода "Lie to Me" (2х08): Баффи: А проще когда-нибудь будет? Джайлз: Ты о жизни? Баффи: Да. Она когда-нибудь станет проще? Джайлз: Что ты хочешь, чтобы я сказал? Баффи: Можешь соврать Джайлз: Да, жизнь — чертовски простая штука. Хорошие парни всегда сильные и честные. А плохих парней легко определить по острым рогам или черным шляпам. И мы всегда побеждаем их и спасаем мир. Никто не умирает и все живут долго и счастливо. Баффи: Врун Серьезность тем, поднимаемых сериалом сделала то, что ранее считалось практически невозможным — проломила толстую стену, отделявшую одну категорию зрителей от другой, объединив у телеэкрана поклонников обоих полов и всех возрастов, получив в итоге едва ли не единственное молодежное телешоу, которое нравится не только детям, но и их родителям. При просмотре "Баффи" полностью отсутствует то чувство, которое возникает от лицезрения многих других молодежных сериалов, когда кажется, что создатели запирают тебя в школьной аудитории и на протяжении 40 минут, менторским тоном читают нудные нотации, изредка ударяя по пальцам логарифмической линейкой. Смешивая все свои любимые жанры в причудливый горько-сладкий коктейль и сочетая разговоры о серьезных материях со стебом и откровенным дураковалянием, Джосс Уидон создал одно из наиболее инновационных шоу в истории современного телевидения. После второго сезона положение "Баффи" в эфирной сетке The WB окончательно стабилизировалось. Рейтинги были достаточно высокими, об отмене не могло быть и речи, плюс на радостях сериалу даже слегка увеличили бюджет. Впервые за время двухлетней эфирной гонки, Уидон почувствовал твердую почву под ногами и воспользовался этим для того, чтобы распланировать вперед события всех грядущих сезонов. Именно поэтому, третий сезон получился чуть ли не краеугольным камнем всего сериала, в котором можно найти множество отсылок к событиям, которые произойдут на экране лишь несколько лет спустя. К примеру, именно здесь, в эпизоде "Amends" (3х10) впервые появляется The First ("Изначальное Зло"), которое является не только центральным антагонистом седьмого сезона, но и по сути главным противником Баффи на протяжении всего сериала. Или в финальной серии "Graduation Day, part II" (3х22) Баффи видит сон с участием Фейт, в котором героиня Элайзы Душку произносит казалось бы бессмысленную фразу: "маленькая мисс Маффет уже начала считать до 720", на самом деле 720 — это количество дней в жизни Баффи, оставшихся до событий грандиозного финала пятого сезона. Продумывание сюжетных ходов на много лет вперед отныне станет одной из отличительных черт всего сценарного творчества Уидона. В то время, как некоторые телевизионные сценаристы не утруждают себя построением интриги даже на несколько эпизодов (да да, я имею ввиду именно Вас, мистер Лиденлофф!), Уидон планировал события своих сериалов, на много лет опережая расторопность телеканалов, собирающихся принимать решения о их продлении\закрытии. И с одной стороны, это хорошо: из характеров персонажей полностью исчезают плохо мотивированные скачки, события последовательно дополняют друг друга и в итоге выстраиваются в ровную и четкую линию. Но с другой — именно привычка к долгосрочному планированию приведет в итоге к безобразию, которое именуется финалом "Ангела", и к превеликому сожалению, он станет далеко не единственным сериалом в карьере Уидона, который преждевременно отменили. Сюжетный план "Светлячка" предусматривал в себе 4 полных сезона, причем события кинофильма "Миссия Серенити" должны были разворачиваться лишь в финале второго. "Кукольный домик" должен был длиться пять лет, но после того, как канал принял решение о закрытии, Уидону пришлось почти 3 года событий распихать по пяти жалким заключительным эпизодам. Сколько же всего интересного и захватывающего мы пропустили по чьей-то вине? Сколько эффектных сюжетных ходов прошло мимо нашего внимания благодаря недальновидности тогдашнего телевизионного руководства? С каким количеством блистательных персонажей мы так и не познакомимся, и сколько остроумных диалогов не услышим из-за того, что в момент, когда они были так нужны, зрители переключились на футбол? Ответы на эти вопросы знает лишь Уидон, но как и подобает настоящему профессионалу, предпочитает хранить молчание. Третий сезон большинство фанатов считает абсолютно идеальным: отличная сюжетная линия, превосходный злодей, интересные побочные серии, один из лучших второстепенных персонажей за всю историю сериала (Фэйт) и поистине грандиозный финал. День окончания школы приравнивается к разрушению всех школьных оков, причем в самом буквальном значении этого слова — в конце концов, кто из подростков не мечтал стоять на пороге во взрослую жизнь, с аттестатом в кармане, чувствуя как за его спиной взлетает на воздух здание тюрьмы, в которой на протяжении последних 10 лет его истязали различными знаниями? Однако, с окончанием уже привычного для всех зрителей школьного периода жизни Баффи и ее друзей, у сериала начались первые серьезные проблемы. Четвертый сезон практически по всем пунктам выглядит полным антиподом своего предшественника: малоинтересная сюжетная линия, скучный конъюнктурный злодей и один из худших второстепенных персонажей за всю историю сериала (очередная любофф всей жизни Баффи по имени Райли Финн). На фоне всех предыдущих и последующих сезонов, сквозной сюжет четвертого смотрится наиболее очевидным и предсказуемым, а что касается главного антагониста — давайте просто признаем, что гибрид франкенштейновского монстра, демона и робота был далеко не лучшей идеей. Конечно, у проседания уровня проработки сторилайна были свои причины — в частности, параллельно с работой над четвертым сезоном основного шоу, Уидон тратил множество времени на препирательства с руководством телеканала, касательно концепции его самостоятельного спиноффа, посвященного вампиру "Ангелу", первый сезон которого вышел в эфир THE WB осенью 1999 года. Хотя для преданных фанатов "Баффи" это всего-лишь объяснение, но никак не оправдание. Из полного забвения четвертый сезон вытаскивают лишь три вещи. Во-первых, это вся та же старая добрая "Баффи" с полюбившимися персонажами и искрометными диалогами. Во-вторых, здесь есть множество забавных побочных серий, которые не имеют никакого отношения к сюжетной линии и хороши именно как самостоятельные истории. Ну и наконец, в-третьих: здесь просто есть "Hush" и "Restless" — необычные эпизоды, которые настолько не вписываются в привычные рамки, как самого сериала, так и всего тогдашнего телевидения, что для продолжения статьи, нам с Вами потребуется завести специальный счетчик уидоновских телевизионных экспериментов. Надеюсь, никто не против? Joss Whedon’s TV Experiments, Part I "Hush"(4x10). Работа над сценарием началась со внутреннего эксперимента Уидона над самим собой: во время трансляции первых сезонов, критики немало потешались над его стилем, считая что в его скриптах содержится чересчур много диалогов, один рецензент даже изрек нечто в духе: "когда мы видим в титрах имя Джосса Уидона, то сразу же начинаем готовиться к тому, что в ближайшие 40 минут нас ждет очень много слов. Нет, Джосс, мы ничего не имеем против хороших диалогов, просто в твоих сценариях их действительно ЧЕРЕСЧУР много". И сама идея "Hush" родилась в результате своеобразного вызова самому себе: сколько минут экранного времени Уидон сможет выстраивать сюжетное повествование, обходясь не только без своих привычных диалогов, но и вообще без слов? Так появился сюжет о страшных монстрах, которые крадут голоса людей. Еще в раннем детстве Уидону приснился ночной кошмар, в котором ему привиделись страшные чудовища в костюмах викторианской эпохи, со скалящимися улыбками на облезающих кожей черепах, много лет спустя он вновь вспомнил об этом образе и сразу же понял, что это и есть те самые Старые Джентльмены из сценария, над которым он работал. Впоследствии, Уидон так объяснил свой выбор: "В нашем сериале было много монстров, похожих на рептилий и даже чужих, поэтому я хотел создать монстров нового типа, которые бы напоминали персонажей из детских страшилок. Я хотел создать таких монстров, которые бы напоминали зрителям чего они боялись, когда были детьми". И результат проделанной работы можно описать с помощью всего-лишь трех слов — "у него получилось":
"Hush" — это своеобразный эксперимент внутри другого эксперимента, который в свою очередь является частью еще одного, уже третьего по счету. С одной стороны — самоистязание Уидона-сценариста и освоение совершенно новых для него способов подачи материалов, вместо более привычных и отточенных до подлинного совершенства. С другой — это очередная перчатка, брошенная в лицо общепринятых представлений о том, что является приемлемым телевизионным форматом, ведь по сути Hush — это 42-минутный фильм ужасов, представитель того самого жанра, который на телевидении долгие годы считался персоной нон грата. И наконец, с третьей — это эксперимент Уидона над одним из своих самых любимых киножанров, который на протяжении последних десятилетий полностью погряз в кровавых ошметках. Hush — наглядное доказательство того, что пугающую историю можно соорудить без демонстрации луж крови и болтающихся на нитке человеческих внутренностей, с абсолютно детским возрастным рейтингом и сопящими в затылок представителями телевизионного отдела стандартов качества, которые уже держат наготове любимые ножницы, дабы выкроить ими все, что не укладывается в рамки заданного телеформата. Ну а кроме того, это первая проба Уидона- режиссера в одном из наиболее сложных с постановочной точки зрения жанров мирового кинематографа: не имея в своем арсенале и 10% тех средств, которыми пользуются режиссеры кинохорроров, он полагался лишь на хорошо написанную историю и оригинальный концепт, в то время, как результат превзошел даже самые смелые ожидания. В 2000 году эпизод был номинирован на премию "Эмми" за лучший оригинальный сценарий (к слову, это единственная номинация Уидона именно как сценариста, и он ее так и не получил). Кроме того, если бродя по просмотрам глобальной сети, Вы вдруг наткнетесь на топ лучших хоррор эпизодов за всю историю телевидения, то можете даже не сомневаться: при переходе на нужную страницу, Вас будет встречать фото радостно скалящихся Джентльменов. (см. например здесь и здесь). Однако, самое удивительное заключается в том, что совершив столь удачный дебют в хорроре, Уидон никогда более не возвращался к данному жанру, единственным исключением является лишь написанный в соавторстве с Дрю Годдардом сценарий к комедийному ужастику "Хижина в лесу". Кстати, Вам никогда не казалось странным, что в тамошнем богатом бестиарии отсутствуют пожилые викторианские джентльмены с жуткими улыбками на облезающих черепах? Впрочем, его вклад в копилку пугающих телевизионных образов в любом случае не остался без внимания: в частности, дизайн безглазых монстров в викторианских цилиндрах из эпизода "Имя Доктора" британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" создавался под явным впечатлением от уидоновских Джентльменов (всем, кто не верит, советую изучить этот сравнительный скриншот). Joss Whedon’s TV Experiments, Part II "Restless" (4x22) Финальный эпизод 4 сезона стал второй фазой глобального уидоновского эксперимента. Анализируя предыдущие сезоны, Уидон пришел к выводу, что сама структура построения интриги стала чересчур предсказуемой. Начинается сезон, появляется очередной злодей, который хочет уничтожить Саннидэйл\человечество\весь мир (нужное подчеркнуть), Баффи вступает в схватку, и в финальной серии, "из самых последних сил" (@Н. Д. Перумов) наносится решающий сверхсильный удар, после чего злодейское зло отправляется в ад, а Баффи и ее друзья — по домам. Получается, что уже в самом начале сезона зритель прекрасно знает, чем закончиться написанная для него история — так какой смысл ее вообще рассказывать? Из данной ситуации существовало всего-лишь два возможных выхода: первый — прибегнуть к помощи стандартного телевизионного клифхангера, второй — по-настоящему удивить зрителя, выкинув нечто такое, чего в пределах привычного телевизионного пространства ранее никто не делал. А теперь риторический вопрос: угадайте, какой из этих двух вариантов выбрал сам Уидон? "Restless" — это буквальный разрыв не только телевизионного шаблона, но и пылающих от натуги мозжечков несчастных зрителей; 42 минуты экранного времени, на протяжении которых Дэвид Линч встречается с Зигмундом Фрейдом, после чего они задорно смеются, закидываются мескалином и взявшись за руки, подскоками направляются в сторону черно-белого выхода из нашей привычной реальности. Данный эпизод по сути никак не связан с сюжетной линией четвертого сезона, которая получила логическое завершение еще в конце предыдущей серии, его действие построено на контрасте между реальным содержанием и зрительскими ожиданиями эпического финала. К концу четвертого сезона, поклонники уверены, что прекрасно знают все сильные и слабые стороны любимого сериала и их уже ничем не удивить; включая телевизор и настраиваясь на нужный канал они ожидают получить добавку к любимому блюду — эпические поединки во имя спасения мира, распыление в компьютерный прах очередных вампиров и новую порцию убойных реплик в исполнении главной героини, а потом приходит "Restless"... и не дает им ничего из вышеперечисленного. Серия, чье действие полностью разворачивается в мире сновидений и которая по своей структуре и воздействию на зрителя и сама напоминает натуральный кошмар наяву. Эпизод молодежного сериала, в котором отсутствует даже подобие сюжета и который сам Уидон любит сравнивать с "40-минутной симфонической поэмой". Конечно, Restless трудно назвать первым эпизодом сюрреалистического содержания в истории всего телевидения, ведь за 10 лет до этого уже был линчевский "Твин Пикс", который наглядно показал телезрителям, как выглядит карлик, танцующий посреди Красной комнаты настоящий неструктурированный арт-хаус. Однако, не стоит забывать, что во-первых, после финального эпизода второго сезона "Твин Пикса", производители выкинули его из эфира и навсегда (по крайней мере, так им тогда казалось) захлопнули дверь, а во-вторых — линчевский сериал никогда не считался предназначенным для подростковой аудитории. В отличие от Hush, Restless не удостоился ни восторженных отзывов, ни номинаций на престижные премии, его прием чем-то напоминает реакцию школьников 50-х годов на визжащие гитарные соло в исполнении Марти Макфлая из культовой комедии "Назад в будущее" — публика оказалась просто не готова. Как и в случае с инновационной техникой игры на гитаре , настоящее признание придет к нему значительно позднее — почти 10 лет спустя, этот непонятый публикой и во многом просто странный эпизод назван лучшей серией всех времен по версии сайта "Daily Kos", а сам создатель сериала считает Restless одним из своих личных фаворитов: "Большинство зрителей лишь качают головами при просмотре. Он просто другой, но никак не бессмысленный". Процесс разрывания телевизионного шаблона продолжился на протяжении всего пятого сезона. Начавшись с изящного пародирования одного чрезвычайно известного литературного произведения, в эпизоде с говорящим названием "Buffy Vs Dracula" (5х01), сюжетная линия сразу настраивает зрителя на несерьезный лад. Игривый тон повествования лишь подчеркивается с появлением главной антагонистки всего сезона — зловредной богини Глории, которая больше напоминает не всемогущую небожительницу, а заурядную гламурную тусовщицу, беспокоящуюся лишь о сохранности своих накладных ногтей. Так вот, особо не спеша, с многочисленными шутками, прибаутками и уморительными эпизодами, вроде серии про любвеобильного скандинавского тролля, сезон плавно переваливает за экватор и начинает постепенно приближаться к очередному финалу, когда... когда... когда... Joss Whedon’s TV Experiments, Part III "Body"(5х16) Голливуд боится всего, что связано с человеческой смертью, на эту тему снято лишь небольшое количество фильмов, ни один из которых не демонстрировался в широком прокате. Но это ничто, по сравнению с тем священным ужасом, которое испытывает к ней тогдашнее и современное телевидение. На эфирных телеканалах, смерть — это всего-лишь легальный способ для сценаристов навсегда избавиться от надоевшего актера, который всегда поставляется в комплекте из быстрой монтажной склейки трех различных кадров: больница — все плачут, похороны — все говорят что-нибудь хорошее, поминки — где у всех счастливые лица, и кто-нибудь приторным голосом обязательно скажет, что покойный находится в лучшем из миров. И все — повседневная жизнь, замершая на время демонстрации этой склейки, тут же возобновляется, и через день, неделю, в крайнем случае месяц, имени усопшего не вспомнят даже самые преданные из зрителей. На телевидении уход одного из персонажей никогда не показывался тем, чем он является в реальной жизни — трагедией, которая не просто забирает одну жизнь, но и необратимо меняет судьбы всех окружающих. Первым эту тревожную тему осмелился расковырять лишь Уидон, и у него для этого были самые серьезные причины. "Body" — это точка невозврата, после пересечения которой уже ничто не будет таким, как прежде. В глобальном смысле, это смерть "Баффи" как сугубо молодежного шоу и перерождение в нечто более мрачное, взрослое и глубокое. В отличие от других уидоновских телеэкспериментов, саму суть "Тела" очень сложно описать словами, можно разложить на отдельные кинематографические составляющие: вычленить из него по очереди сценарий, режиссуру, операторскую работу и актерскую игру, разобрать по полочкам все произведения и фильмы, которые повлияли на Уидона при создании данного эпизода (в частности, одним из главных источников вдохновения режиссер считает "Магнолию" Пола Томаса Андерсона) — и при этом не передать даже десятой части того настроения и эмоционального состояния, которое возникает у зрителей при просмотре "Body". Представьте, что Вы весело сидите с друзьями, отпускаете шуточки и смотрите по телевизору какое-нибудь сугубо развлекательное телешоу, наподобие сериала про Истребительницу Вампиров — и тут в спину раздается могучий пинок, после которого Вы летите вниз. Очнувшись на земле, уткнувшимся носом в грязную лужу, Вы медленно поднимаетесь на ноги и видите, как весь этот привычный мир с друзьями, шуточками, демонами и вампирами сперва трескается подобно старому зеркалу, а затем — разлетается на мельчайшие осколки, которые уже невозможно ни собрать, ни склеить. That is "Body". В пятом сезоне "Баффи" нагляднее всего проявляется одна из характерных черт всего уидоновского творчества: в отличие от других телевизионных сценаристов, которые год за годом таскают за собой балласт из абсолютно ненужных персонажей, мотивируя это тем, что " не, ну а че? не обижать же актеров, ведь они такие классные парни", Уидон не боится расставлять жирные кровавые точки, но при этом, их наличие ВСЕГДА оправдано самим сюжетом. Так, в финале пятого сезона, героине предстоит принять очень тяжелое решение, которое под силу лишь по-настоящему взрослому человеку, и трагические события "Body" просто двигают ее в нужном направлении. Именно на примере пятого сезона наиболее отчетлива видна вся концепция уидоновского сериала — шоу о повседневной жизни маленькой девочки, которая постепенно проходит все стадии взросления, и в итоге превращается в настоящую женщину. Детские страхи постепенно сменяются подростковыми, подростковые темы плавно вытесняются взрослыми — "Баффи" это вообще чуть ли единственный молодежный сериал, который взрослеет вместе со своим зрителем. В подавляющем большинстве молодежных шоу, время будто бы останавливается: на протяжении всех сезонов — одни и те же шутки, в то время, как одни и те же актеры мужественно продолжают изображать школьников, даже когда отчетливо видно, что им самим уже немного за 30. Причем, вместе с актерами взрослеют и их постоянные зрители, только создатели почему-то предпочитают игнорировать сей факт и считают, что если первый сезон смотрели 14-летние школьники, то к десятому им исполнится не 24 года, а лишь 14 с половиной. И только Уидон прекрасно понимал, что основными зрителями пятого сезона саги об истребительнице являлись те же школьники, которые 5 лет назад с упоением смотрели первый сезон, только вот им уже не 14-15 лет, а все 19-20. Сериал по сути заканчивал школу одновременно со своими зрителями, потом вместе с ними поступал в колледж, а когда пришла пора полноценной взрослой жизни — грянул пятый сезон, вручив Баффи ее пугающий аттестат зрелости. И по сути, на этом, для самого Уидона сериал закончился, сага о взрослении героини подошла к своему логическому завершению. Пятый сезон окажется последним, в котором Уидон совмещал в себе функции настоящего человека-оркестра: автор сериала, он же исполнительный продюсер, он же ведущий сценарист, он же шоураннер, он же один из главных режиссеров-постановщиков. Начиная с шестого сезона, функции шоураннера перейдут к Марти Ноксон, а сам Уидон будет лишь изредка наведываться на съемочную площадку, делиться собственными сюжетными наработками и в качестве режиссера поставит всего две серии: мини-мюзикл "Once More, with Feeling" (6х07) и финал всего сериала Chosen (7х22). И отход Уидона от создания главного шоу в его телекарьере был обусловлен вполне уважительными причинами: поставив над Истребительницей все возможные и невозможные эксперименты, он устремился в просторы, которые физически невозможно было достичь при помощи Баффи и ее друзей — в открытый космос. После тем взросления и демонов в смешных масках, смесь из космической фантастики и вестерна, приправленная харизматичными персонажами, остроумными диалогами и незабываемой песней про "уголочек неба" — это было как раз то, что имели ввиду британские комики из Монти Пайтон, то бишь "something completely different". Но, как говаривал актер Мако в финальных титрах "Конана-варвара": это уже совсем другая история... Традиционное ностальгическое отступление. Пришло время поговорить о том, как и когда сериал Уидона добрался до 1\6 части суши. Первый показ Баффи в России состоялся по каналу ОРТ, где-то в начале нулевых. Точной даты начала показа не знает даже Википедия, что и неудивительно: сериал, который к тому времени уже пользовался бешеным успехом по всему миру, на родине Пушкина и Чехова прошел настолько тихо, что его никто не заметил. И виноваты в этом прежде всего "мастера" отечественного перевода. Российские телеканалы и раньше не отличались грамотными переводчиками, достаточно вспомнить, как переводя первый сезон "Секретных материалов", на телеканале Ren TV умудрились обозвать НЛО "летающими сосисками". Однако, в случае Малдера и Скалли ляпы перевода все же не мешали пониманию самой сути происходящего на экране, тем более, что в кадр попадали именно тарелки. А вот сериалу Уидона совсем не повезло, ибо все его литературные достоинства были растоптаны непониманием переводчиками самой сути диалогов и угрюмыми голосами актеров, зачитывающими тексты без каких-либо намеков на интонацию. Показав два сезона, ОРТ сделал сериалу ручкой по причине полного отсутствия зрительского интереса (и в чем же причина? Хм, дайте подумать), но в том же году трансляцию "Баффи" подхватили на Ren TV. Стал ли от этого сериал хоть немного ближе отечественному телезрителю? Позвольте вместо ответа я Вам процитирую простенький диалог между Баффи и ее сестрой Дон ("Real Me" 5х02): Buffy: That doesn't really work for me. We're just going to the magic shop. No school supplies there. Dawn: Yeah, Mom, I'm not going to Hogwarts. Geez, crack a book sometime. А теперь послушайте, как его перевели на великий и могучий "мастера" отечественной локализации с Ren TV: — В "Магических товарах" нет школьных принадлежностей. — Да, мама, меня не интересуют африканские кабанчики. Казалось бы, в начале нулевых, название Школы Волшебников из популярных во всем мире романов Джоан К. Роулинг должно быть у всех на слуху: книги изданы на русском языке, первые фильмы уже давным давно выпущены в отечественный кинопрокат. Но... нет, переводчик сериала на полном серьезе полагает, что речь идет об африканских кабанчиках. Извините, но мне больше нечего добавить. Отмучившись с "Баффи" на протяжении целых трех сезонов, Рен ТВ завершил показ сериала на финальном эпизоде пятого. Очевидно, увидев как героиня прыгает в гигантский портал, российские телевизионщики дружно побросали в воздух головные уборы и крепко обнялись в честь того, что Баффи померла, и им больше не придется переводить ерунду, которую все равно никто не смотрит (интересно, почему? У Вас не появилось никаких теорий на этот счет?). В итоге, последние два сезона сериала были показаны лишь 5 лет спустя, силами неубиваемого как все доброе, российского телеканала по кличке "трижды мистический". Стал ли от этого сериал хоть немного ближе к российскому зрителю? Перевод примерно того же уровня, что и работа мастеров отечественной локализации от Рен Тв, голоса актеров озвучания по-прежнему уставшие, будто перед тем, как встать к микрофону, им довелось разгрузить пару вагонов с цементов, плюс никто из них даже не пытается попасть в интонации американских актеров. И да, последние два сезона тоже не пользовались особым спросом у отечественного телезрителя. Вам сказать причину или уже сами догадались? Ну и напоследок: если Вы незнакомы с "Баффи", но очень хотите исправить это недоразумение, примите добрый совет — и сам сериал, и его спинофф "Ангел" следует смотреть ТОЛЬКО с субтитрами. Русские субтитры тоже далеки от идеала, но поверьте мне на слово: это гораздо лучше, чем слушать 40 минут чьих-то сморканий в микрофон, сопровождаемых увлекательной логической головоломкой: "угадай, как эта фраза звучала в оригинале". Осенью 2001 года "Баффи" сменила не только шоураннера, но и место жительства: вместо уже привычной телесети The WB, последние два сезона будут транслироваться в эфирной сетке ее главного конкурента — канала UPN. Учитывая, что к тому моменту фанаты сериала уже находились в таком состоянии, что готовы были испещрять стены подъездов надписями вроде "Уидон — Бох. Баффи форева!", не удивительно, что смена шоураннера автоматически вызвала у них недоумение, граничащее с недовольством. Шестой сезон начался уж слишком плавно, чересчур много внимания уделено взаимоотношению Баффи с ее друзьями — "Ну а что вы хотели? Это уже не Уидон!". Появляются новые злодеи — троица школьных гиков, которые планируют чуть ли не захватить мир с помощью смехотворных гэджетов собственного изготовления — "Ну я же говорил вам — не Уи-дон!". У Баффи начинается роман со Спайком — "АААААА! Что вы делаете с моим любимым сериалом? Верните Уидона, сволочи!". И надо признать, что в этих словах действительно была доля истины — темп повествования сильно замедлился, а копания Баффи в потемках собственной души, а заодно и в характерах всех окружающих персонажей, стало подозрительно смахивать на обычную мыльную оперу. Но потом в сериал ненадолго заглянул Тот-О-Возвращении-Которого-Молили- Все-Преданные-Фанаты, и все сразу вернулось на круги своя. Joss Whedon’s TV Experiments, Part IV "Once More, with Feeling"(6х07). При создании первого сезона "Баффи", Уидону пришла в голову идея сделать отдельный эпизод в формате мини-мюзикла, но когда он озвучил свое предложение руководству The WB, боссы одарили его таким взглядом, будто прямо в процессе разговора у 33-х летнего сценариста на голове выросли оленьи рога. Мюзикл всегда считался неимоверно сложным жанром в плане постановки, поэтому голливудские студии образца 90-х предпочитали обходить его стороной. А тут предстоит столько же усилий: написание оригинальной музыки, текстов, приглашение опытного хореографа, непременные занятия с педагогом по вокалу — и все это ради 40 минутного эпизода молодежного телесериала? Поэтому, когда в начале шестого сезона сериал сменил канал обитания, Уидон решил воспользоваться ситуацией и вновь протолкнуть идею мини-мюзикла, и на этот раз, ее приняли более чем благосклонно. Нет, сама идея сделать чуть ли не бродвейскую постановку в формате одиночного эпизода, по-прежнему звучала безумно, но к тому времени, за Уидоном уже закрепилась слава человека, который умеет превращать свои безумные концепции в крепкие телевизионные рейтинги: в конце концов, идея снять полноценный фильм ужасов в виде отдельного эпизода тоже отдавала безумием, так почему бы, действительно, не соорудить полноценный музыкальный спектакль с песнями и танцами, продолжительностью всего в 48 минут экранного времени? Все песни, причем как слова, так и музыка были написаны самим Уидоном, но уже в процессе первых репетиций материала с актерами начались первые трудности. У некоторых членов каста были явные проблемы со слухом и голосом, в конце концов, они никогда не прослушивались в качестве профессиональных вокалистов. Из всех актеров исполнительский опыт был лишь у Джеймса Марстерса (он когда-то пел в собственной рок-группе) и у Энтони Хэда, который за 15 лет до этого принимал участие в одной постановке лондонского музыкального театра. И в конечном итоге, создание эпизода вылилось именно в то, о чем предупреждало Уидона руководство The WB: занятия с хореографом, долгие тренировки с педагогом по вокалу и длившиеся почти 6 недель репетиции, о которых Сара Мишель Геллар и по сей день вспоминает с неприязнью. Стоил ли очередной уидновский эксперимент таких неимоверных усилий? О, да, безусловно! Как и "Body", "Once More, with Feeling" относится к тому типу сериальных эпизодов, которые практически не поддаются рациональному анализу, разложению на отдельные составляющие и т.д. Но в отличие от "Тела", причина этого заключается вовсе не в невозможности точного описания эмоционального состояния зрителей. Просто "Еще раз, с чувством" является полноправным представителем того самого жанра, достоинства которого очень сложно описать с помощью букв и знаков препинания; в первую очередь, их нужно смотреть и слушать:
Возможно на современных зрителей, выдержавших 6 сезонов "Glee", вышеприведенные ролики с музыкальными номерами уже не производят такого впечатления, как в далеком 2001-м. Но здесь надо понимать одну важную деталь — "Once More, with Feeling" является одним из лучших эпизодов не из-за качества песен, хореографии или уровня исполнительского мастерства, который в силу уже озвученных выше обстоятельств, ой как далек от планки бродвейских музыкальных театров. Он замечателен уже за счет самого факта, что когда-то считалось, что рассказывать на телевидении историю с помощью песен и танцев сродни полному помешательству, а потом пришел Уидон и всего за 48 минут убедительно доказал ошибочность данного утверждения: что мюзикл и телевидение вполне могут уживаться под одной крышей, был бы только талант и желание; что хорошую историю можно рассказывать совершенно различными способами — остроумными диалогами, пугающими многозначительными паузами или текстами оригинальных песен, как и в первом случае, все упирается лишь в степень одаренности отдельно взятого автора. И затем, для видимости потоптавшись на месте, вслед за Уидоном к той же цели двинулись и другие телевизионные сценаристы и режиссеры, в результате чего за минувшее десятилетие, мы уже привыкли не только к музыкальным номерам во время трансляции сериальных эпизодов (“Get Happy” из "Доктора Хауса", эпизод "Bombshells" 7х15, песенные вставки из четвертого сезона "American Horror Story"), но и к полноценным сериалам в жанре мюзикл (уже упомянутый "Glee" + "Galavant"). Особняком стоят представители общесериальной тенденции "а что, Киса, забьем Мике Джоссу баки", то бишь попытки создания целых музыкальных эпизодов в сериалах иного жанра. Среди них попадаются, как вполне занимательные образцы крошечных мини-мюзиклов (эпизод "Regional Holiday Music" из третьего сезона "Community", серия с говорящим названием "My Musical" из шестого сезона "Scrubs"), так и полнейшие провалы (в частности, серия Brown Betty из второго сезона "Fringe" и "юбилейный" эпизод Fan Fiction из 10 сезона Supernatural наглядно продемонстрировали, что если взять посредственный сценарий и увязать его рэндомными музыкальными номерами, то в результате получится лишь посредственный эпизод с ненужными музыкальными вставками, а никак не полноценный мюзикл). И единственным, кому несомненно удалось оспорить первенство "Once More, with Feeling" на поле битвы за лучший 40-минутный мини-мюзикл в истории, оказался... сам Джосс Уидон со своим интернет-проектом "Музыкальный блог доктора Ужасного", который по сути является закономерным развитием идей, заложенных в рамках первого (и даст Глория не последнего) мюзикла в истории Баффиверс. Кстати говоря, после того, как саундтрек с песнями из OMFW был издан на CD, постановками первого уидоновского мини-мюзикла занялись театральные кружки чуть ли не всех американских колледжей. К примеру, вот запись "живого" исполнения "Once More, With Felling" силами учащихся Колледжа Искусств Беркли (если соберетесь перейти по ссылке, сразу предупреждаю: качество звука и изображения оставляет желать много лучшего). После уидоновского эпизода, сериал вновь набрал прежний оборот. Ускорился темп, вернулись словесные перепалки, появились новые отличные серии вроде "Normal Again" (6х17), где Баффи — пациентка психиатрической клиники, которая лишь воображает себя Истребительницей. Но главное, что делает 6 сезон одним из лучших во всем сериале — грандиозный финал, который собирает в логическую цепочку, разрозненные и казалось бы, незначительные сценки-фрагменты, разбросанные на протяжении всех 22 серий и в итоге производит на зрителя примерно то же впечатление, что и лучшие сценарные работы самого Уидона. Создание длинных сериалов напоминает игру в покер, где с каждым следующим сезоном ставки должны лишь расти, и если сюжетная партия уже добралась до столь эпических моментов, как противостояние древним божествам, то и следующий противник должен быть как минимум достоин предыдущего. Именно с этим связано фанатское шипение по поводу главных злодеев сезона в облике трех школьных гиков — это могло прокатить на первом сезоне, в крайнем случае на втором, но после бессмертной небожительницы Глории выглядело как существенное понижение ставок. С другой стороны, кто из потенциальных противников мог оказаться настолько сильным, чтобы после эпических разборок и не менее эпических пожертвований из финала предыдущего сезона, битва с ним не выглядела бы швырянием совочков в детской песочнице? И на этот вопрос Марти Ноксон дает типично уидоновский ответ: самой тяжелой и страшной битвой становится та, где в противоположном углу ринга стоит тот, кого ты считал лучшим другом. Осенью 2002 года в эфире UPN стартовал седьмой сезон "Баффи", который поставит финальную точку в телевизионной одиссее из жизни Истребительницы. Инициатива окончить сериал исходила от Сары Мишель Геллар, которая за 7 лет пребывания в телеэфире, уже порядком устала от своей героини и хотела попробовать что-то новое в рамках большого голливудского кино. Тех же мыслей придерживался и сам Уидон, за исключением того обстоятельства, что даже через 7 лет после начала сериала, Баффи по-прежнему, оставалась его любимой героиней. Но как и всякий заботливый отец, он желал своему ребенку лишь самого светлого будущего, а следовательно она должна была уйти в закат непобежденной и с высоко поднятой головой, задолго до наступления того момента, когда все идеи иссякнут, рейтинги упадут, и безвольное тело вчерашней любимицы оттащат на ближайшую голливудскую свалку. О том, что сериал приближается к своему заключительному этапу поначалу знали лишь немногие — сам Уидон, Геллар и сценарная группа сериала, поэтому когда 7 марта 2003 года в интервью Entertainment Weekly актриса во всеуслышание заявила о том, что текущий сезон станет последним, для остальных членов каста это стало очень неприятной неожиданностью. Однако, у Уидона все было распланировано заранее — еще за 4 года до начала работы над финалом, он уже прекрасно знал, каким он будет, каких персонажей нужно задействовать в основном касте и кто станет главным злодеем: конечно же The First — появившаяся еще в одном эпизоде третьего сезона, мистическая сила, которая по большому счету является самой "Адской Пастью". И по мере приближения к последнему рывку, атмосфера сериала стала еще мрачнее и даже изменилась манера повествования: если в предыдущих сезонах герои часто отвлекались от сквозного сюжета на песни и танцы, участие в свадьбах и потерю памяти, в финальном, наконец свершилось то, к чему сериал шел на протяжении 7 долгих лет: его структура стала полностью горизонтальной. Все 22 серии по сути рассказывают одну и ту же историю про финальное противостояние Истребительницы с многоликим бессмертным злом, и даже те эпизоды, которые на первый взгляд кажутся филлерами, на деле являются частью одной истории. Просто оцените весь путь, который прошел сериал за эти 7 сезонов: от набора разрозненных сюжетов из школьной жизни, в котором по сути не было никакой связной истории — до 22-серийного последовательного повествования со своим началом, кульминацией и невероятно эпической развязкой. Таким образом, на момент своего выхода, заключительный сезон "Баффи" являлся одной из наиболее продолжительных связных сюжетных арок в истории телевидения. История очаровательной Истребительницы вампиров завершилась 20 марта 2003 года, в поставленном самим Уидоном эпизоде "Chosen" (7х22). И снова, никак не удастся избежать сравнений с первым сезоном: тогда никто не мог даже вообразить, что создававшаяся в условиях хронического дефицита бюджета, история с участием нелепых масок и аляповатых компьютерных спецэффектов, всего за 7 лет вымахает до габаритов одного из наиболее эпичных и технически совершенных финалов в истории современного телевидения. Рука об руку с сериалом тот же путь прошел и сам Уидон — от постановщика 25-минутного демо, о качестве которого он сам отзывался не иначе как "suck ass" до одного из лучших телевизионных режиссеров современности, который в сам момент расставания с любимой героиней вложил буквально каждую каплю своего творческого гения и создал чуть ли не телевизионный аналог легендарной "Битвы за Хельмову Пядь"! Впрочем, Уидон не был бы Уидоном, если бы в пылу эпической битвы, попутно не угробил пару сюжетных персонажей, один из которых являлся подлинным всенародным любимцем, очевидно для того, чтобы в последний раз за историю сериала насладиться очередной порцией плача Ярославны в исполнении преданных фанатов, а потом легонько щелкнуть их по носу и снова напомнить, что такова жизнь. И сегодня, 12 лет спустя окидывая взором все предыдущие сезоны, можно смело сказать, что финал шоу является по истине идеальным. В то время, как другие культовые сериалы ломают конечности, надрывают мышцы и ползут к финальным сериям уже на последнем дыхании (см. например 9 сезон "The X-Files"), Баффи пришла к развязке в лучшей форме из всех возможных, поставив в конце последнего предложения даже не финальную точку, а целый восклицательный знак. Нет, имея извращенное мышление конечно можно представить Баффи, которая стала мамой и нянчит целый взвод маленьких истребительниц или как они с Уиллоу, уже будучи преклонными старушками, сидят на скамеечке и скрипучими голосами вспоминают о своих былых приключениях — но ей Богу, это уже попахивает чистилищем "Лоста" и творческой преисподней имени братьев Винчестер. Разумеется, есть еще многочисленные книги, которые продолжают биографию Истребительницы и после разрушения Адовой пасти, кроме того имеется куча всевозможных спиноффов и аж два полноценных сезона, существующих на страницах комиксов, но давайте будем откровенны: книжная Баффи, Баффи из комиксов и Баффи из сериала — по сути разные героини, действующие в соответствии с условностями тех жанров, где они созданы. И если после просмотра сериальной концовки, Вас как и миллионы других поклонников, захлестнет волна ностальгии по старым добрым временам — не спешите переключаться на другой канал и искать утешение в клонах и дешевых суррогатах. Ведь для этих целей всегда есть "Ангел". После окончания второго сезона "Баффи" руководство The WB изъявило желание сделать спинофф. Финал второго сезона должен был стать последним появлением вампира Ангела: полностью раскрыв все его секреты и мотивации посредством флэшбеков из заключительной сюжетной арки, Уидон собирался избавиться от персонажа, который с этого момента просто перестал ему быть интересным. Но как водится, карающую длань безжалостного демиурга вовремя остановили ушлые телевизионные чиновники: зачем убивать героя, который является одним из наиболее популярных персонажей во всем телешоу? Не хотите больше продолжать его историю в рамках "Баффи" — что ж, дело Ваше: просто сделайте для него отдельный телесериал и пусть крутится как хочет. Уидону понравилась сама идея выдернуть уже полностью раскрытого персонажа из шоу, которое создавалось по определенным правилам и канонам и поместить его в рамки совершенно другой истории — частично связанной с первым сериалом, но в то же время гораздо более мрачной, чем оригинал. В голове сразу же завертелись линии глобальных сюжетов, которые причудливо переплетались друг с другом сквозь столетия, перед глазами проносились разные временные эпохи и самые экзотические локации: Париж времен Французской революции, Новый Свет поры первых переселенцев, однако, телевизионные чиновники быстро подрезали крылья самым смелым фантазиям, высказав четкое требование: спинофф должен быть более отрывочным и тяготеть к жанру криминального процедурала. Руководству не нравилась чересчур горизонтальная структура сезонов оригинального сериала; они считали, что невозможность включиться в события шоу прямо на середине сезона, сильно сокращает потенциальную аудиторию. Совсем иное дело детективный процедурал — никакого сквозного сюжета, одни лишь самостоятельные серии со злодеями-одиночками и монстрами недели, любому мало мальски опытному зрителю хватит и пяти минут, чтобы понять, кто здесь хороший парень и врубиться во всю суть происходящего. И пилотная серия "Ангела" под говорящим названием "Сity of Angels" действительно мало напоминала стилистику оригинального шоу: полное отсутствие солнечного света (все-таки, главный герой — вампир), более мрачные тона, более плавная и мелодичная музыкальная тема за авторством рок-группы Darling Violetta — если сериал про Баффи представлял собой развеселый beat 'em up на тему взросления, то спинофф о жизни после смерти ее бессмертного возлюбленного, был больше похож на noir. Обреченный на вечные скитания мрачный герой, волей судьбы вставший на путь частного детектива и изворотливые клиенты, почти каждый из которых оказывался совсем не тем, кем кажется — так наверное могли бы выглядеть романы Дэшила Хеммета, если бы их автору довелось писать свои произведения во время издательского бума райсовских "Вампирских хроник". Однако вскоре, создатели выяснили, что мрачность сериала тоже должна иметь определенные границы, через которые нельзя приступать: так, руководство канала в весьма грубой форме развернуло уже готовый для съемок сценарий второго эпизода "Corrupt", в котором Ангел расследовал убийства проституток, а одним из центральных персонажей являлась наркозависимая полицейская под прикрытием. В итоге, написание спиноффа больше походило на игру, в детской песочнице: "Вот перед вами четкие бортики-границы, которые категорически не следует пересекать: вампиров и демонов — можно, проституток, наркотики и прочие проявления реальной жизни — низзяяя! А теперь сосредоточьтесь и попытайтесь сотворить то, что понравится зрителям!". Но Уидон не был бы Уидоном, если бы даже в столь жесткие рамки не сумел протиснуть свой очередной эксперимент над формой и содержанием. Еще во время создания пилота к "Баффи", ему в голову пришла необычная идея: а что если взять актера на роль персонажа, показать его в заставке как участника основного каста и тут же... убить! Это должно вызывать у зрителей настоящий шок, ведь каждый, кто когда-либо смотрел американское телевидение прекрасно знает: актеры из сериальных заставок никогда не погибают на протяжении первых эпизодов, это один из неписанных канонов жанра! И в "Ангеле" этот канон был благополучно им сломан и растоптан: один из трех основных героев погиб уже в финале девятого эпизода первого сезона, вызвав у зрителей ту самую предсказанную реакцию. После выхода эпизода в эфир, фанаты строили теории одна краше другой: согласно одной из них, актеру не понравился сценарий и он решил сам уволиться, согласно другим — его уволили со съемок из-за проблем с наркотиками (к слову, актер Гленн Квин через 4 года действительно умер от передоза, и эпизод Long Day's Journey (4х09) вышел в эфир с посвящением его светлой памяти). Но, нет, таков был изначальный замысел самого Уидона — и он сработал. И благодаря этому, "Неro" (1х09) стал не только лучшим эпизодом первого сезона и одной из наиболее эмоционально насыщенных серий всего сериала, но и чем-то вроде ответного послания руководству: "Вы можете запирать нас в какие угодно рамки и запрещать обсуждать взрослые темы, но даже принимая все ваши ограничения, мы все равно будем делать свой сериал настолько мрачным, насколько сможем. И Вам не остается ничего другого, как просто смириться с этим". Кому-то может показаться, что заставить зрителей привязаться к полюбившемуся персонажу, а затем умертвить его, дабы просто подчеркнуть сериальную стилистику или доказать свою точку зрения недальновидным боссам — это жестоко. Но если бы Вы спросили об этом самого Уидона, он бы ответил, что герои его сериалов, пусть даже самых фантастических, подвержены действию тех же законов судьбы, что и их автор. И уж поверьте, когда подобное заявляет сценарист и режиссер, убивший одного из наиболее харизматичных членов экипажа звездолета "Серенити" и собственными руками перерезавший половину участников "Кукольного дома", он знает, о чем говорит. И первые два сезона "Ангела" в целом соответствовали запросам телеканала: это фактически был процедурал о благородном частном детективе, работающим под лозунгом "We help the hopeless", который под прикрытием внедрялся в мафиозные группировки, спасал несчастных жен от любящих распускать свои руки супругов, защищал незнакомок от чересчур назойливых поклонников, переводил старушек через дорогу, снимал котят с деревье... — нет, до последних двух пунктов, к счастью, дело не дошло, но учитывая требования со стороны телевизионных боссов, это бы никого не удивило. Сквозной сюжет практически отсутствовал, вместо этого Уидон и его коллеги решили отказаться от навязшей в зубах структуры оригинального шоу с его "злодеями сезона" и ввели образ центрального антагониста, который будет являться противником Ангела на протяжении всего сериала — зловещая Корпорация Монстров, скрывающая под вывеской адвокатской конторы "Wolfram & Hart ", наличие которой вносит в концепцию спиноффа элементы метафизики, ибо если отдельных представителей данной компании можно обезвредить, посадить в тюрьму или даже убить, то сама Корпорация, равно как и возглавляющие ее таинственные Старшие Партнеры (явная отсылка к Старшим Богам из мифологии произведений Г.Ф. Лавкрафта) неподвластны законам нашего мира и вечны как само Зло. Но даже не взирая на серьезные отличия от концепции "Баффи": отказ от привязки к глобальному сюжету, отсутствие убойных диалогов и типичных для Уидона экспериментальных эпизодов, "Ангел" образца первых двух сезонов был прекрасным сериалом с колоритными персонажами, интересными историями и отлично переданной атмосферой Города Ангелов, за внешне привлекательным фасадом которого скрываются лишь одни демоны. С самого начала шоу, Уидон передал бразды правления спиноффом своему соавтору Дэвиду Гринуолту, а сам занимался другими проектами — той же "Баффи", впоследствии "Светлячком", лишь изредка наведываясь на съемочную площадку, дабы в качестве режиссера поставить какой-нибудь отдельный эпизод из жизни частного детективного агентства "Angel Investigation". Одним из наиболее эксцентричных поступков за всю его карьеру, стало участие Уидона в съемках серии "Through the Looking Glass" (2х21), где он исполнил роль танцующего демона Нумфара, причем о том, кто на самом деле является исполнителем знали лишь режиссер и сценарист эпизода Тим Майнир, шоураннер Гринуолт, исполняющий роль Ангела актер Дэвид Бореаназ и специалисты, которые накладывали Уидону грим. Уровень актерской игры демиурга Баффиверс можете оценить, пройдя по этой ссылке (дабы предотвратить недоумение, сразу отвечу на наиболее очевидные вопросы: 1) да, танцующий демон на заднем плане — и есть Уидон 2) да, 46 секунд экранного времени — это и есть вся роль). Когда "Баффи" переехала на другой телеканал, "Ангел"как ни странно, сохранил свое прежнее место "жительства", и это обстоятельство на корню убило все потенциальные кроссоверы между сериалами, так как The WB и UPN являлись прямыми конкурентами, и ни один из них не собирался лить воду на рейтинговую мельницу своего заклятого недруга. Но у этого положения были и свои плюсы: утратив практически все точки соприкосновения с сериалом-прародителем, "Ангел" превратился в полностью самостоятельное шоу со своими "фишками", оригинальными темами и собственной аудиторией, которая лишь частично пересекалась со зрителями оригинала. Воспользовавшись последним обстоятельством, создатели отправляют в мусорную корзину все требования телевизионного руководства и начинают заигрывать с горизонтальными сюжетами — поначалу, это получается робко и не слишком убедительно (см. 3 сезон), но постепенно набирают обороты и все больше входят во вкус. Так, 4 сезон спиноффа по сути несильно отличается от идущего параллельно с ним по другому каналу, заключительного сезона оригинального шоу — его горизонтальный сюжет тоже охватывает 22 эпизода, и по уровню сюжетных твистов, эпичности событий и мрачности атмосферы, он практически ничем не уступает форменному апокалипсису, в то же самое время, творившемуся в Саннидэйле. Ах, если бы еще оба этих апокалипсиса: лос-анджелесский и саннидэйловский, можно было бы объединить в одну общую картину с пересекающимися сюжетными линиями и постоянно мигрирующими туда сюда персонажами... Извините, что-то я совсем размечтался. Все знают, что боссам телеканалов виднее, ведь очевидно же что в вопросах руководства телевизионными сериалами они разбираются гораздо лучше, чем какие-то там заштатные сценаристы с режиссерами, верно? Пятый сезон "Ангела" начался осенью 2003 года. Воспользовавшись тем, что к этому моменту "Баффи" была закрыта, а "Светлячок" отменен, боссы пригласили Уидона занять пост шоураннера, вновь высказав прежнее настойчивое пожелание: вернуться к исходной структуре первого сезона, увеличить количество отдельных эпизодов и значительно развеять мрачную атмосферу. И поначалу казалось, что Уидон старательно выполняет поставленные перед ним условия: по первой половине сезона складывается впечатление, что сюжет действительно отошел на второй план, кроме того здесь присутствует множество эпизодов, которые производят на зрителей скорее комедийный эффект (Life Of The Party 5х05, Harm’s Way 5х09, Smile Time 5х14). Но любой, знакомый со стилем Уидона прекрасно понимал, что все эти хиханьки, да хаханьки сродни задорным анекдотам, которые рассказывали друг другу пассажиры "Титаника", пока не почувствовали первый легкий толчок. Наученные горьким опытом "Тела", фанаты постепенно замечают разбросанные по всему сезону мелкие детали, которые постепенно начинают складываться в один большой паззл, поэтому, когда сериал пытается их веселить, смех просто сам застревает в глотке, пока в голове пульсирует единственная тревожная мысль: "Ой, что-то будет! Ой, что-то будет! Ой, что-то бу...". И ОНО случается — в поставленном самим Уидоном эпизоде "A Hole In The World" (5х15), который по сути является энджеловским эквивалентом "Тела": сначала берет в руки сердца преданных поклонников, а затем разбивает их в мелкие осколки, подобно старому зеркалу. Уидон вообще любит испытывать на крепость чувства своих самых преданных фанатов и за свою карьеру делал множество вещей, которые вызывали неоднозначную реакцию поклонников, начиная от яростного плача в подушку и заканчивая угрозами физической расправы, если он в ближайшей серии не воскресит их любимого персонажа. Однако, когда речь заходит о том, какой он садист, в качестве наиболее очевидного доказательства этого тезиса обычно вспоминают не второй сезон "Баффи", не концовку "Serenity" и даже не "Body", а именно "A Hole In The World". И после этого эпизода, когда большинство фанатов продолжили сидеть с отвисшими челюстями напротив уже выключенного телевизора, а кое-кому даже срочно потребовались услуги неотложки, пятый сезон, доселе сонный словно осенняя муха, неожиданно рванул вперед, будто спортсмен-спринтер, услыхавший звук долгожданного стартового выстрела. Одиночные серии уходят в бессрочную отставку, маховик сквозного сюжета раскручивается в разные стороны со скоростью высвобожденной пружины: головокружительные твисты, колоритнейшие злодеи, подготовка к одной из наиболее эпичных баталий в истории телевидения, которая по своим масштабам угрожает обставить саму битву за Хельмову Пядь Адскую Пасть, когда... когда... когда... В 2008 году американский сайт Sci-Fi Portal составил рейтинг из 10 наиболее несправедливо закрытых телесериалов, причем первые два места в нем занимали проекты Уидона. На первом — ныне всенародно любимый "Светлячок", продержавшийся в эфире телеканала "Фокс" на протяжении лишь 13 серий, на втором — "Ангел", который длился 5 лет и состоял из 110 эпизодов, то бишь почти на сотню больше, чем у капитана Мэла и его команды. Многих это соседство даже удивляет: как же можно ставить рядом сериал, который, подобно настоящему светлячку прихлопнули еще на взлете, не дав ему как следует воссиять и шоу, которое демонстрировалось в эфире на протяжении целой пятилетки? Можно, и я даже сказу больше: если подходить более объективно, то в "Светлячка" и "Ангела" в этом топе следует поменять местами. С одной стороны мы имеем шоу с огромным потенциалом, которое полностью состояло из одиночных эпизодов, сквозная сюжетная линия всего-лишь намечалась и по сути была полностью завершена в полнометражном кинофильме. С другой — герои, которые на протяжении 5 лет стали для зрителей родными и близкими, раздавленные по глупой прихоти руководства телеканала, после одной из наиболее разочаровывающих концовок в истории всего телевидения. История с закрытием "Ангела" и по сей день является примером феерической глупости со стороны телевизионного руководства: у пятого сезона были отличные рейтинги, из всех сериалов The WB в показателях демо он уступал лишь третьему сезону "Тайн Смоллвилля". Считая, что сам факт продления является несущественным, Уидон обратился к руководству телесети с просьбой дать разрешение на производство следующего сезона еще до того, как закончится трансляция пятого, но ответ телевизионных боссов его просто огорошил: "Шестого сезона не будет, сериал закрыт, все свободны". К тому моменту, были отсняты уже все серии сезона, за исключением заключительного эпизода, и Уидона просто поставили перед фактом, что ТЕПЕРЬ он является финалом ВСЕГО сериала. Другой бы на месте Уидона, вероятно извлек из темных закоулков гигантскую машину с добреньким богом внутри и на протяжении 40 минут экранного времени раздал всем женщинам по букету цветов, детям — по стаканчику мороженого, помирил враждующих меж собой персонажей, накормил голодных и излечил страждущих, только вот беда заключалась в том, что это был бы уже никакой не "Ангел". Завершить подобный сериал слюнявым хэппи-эндом означало бы просто плюнуть в глаза преданным фанатам и растоптать все впечатления от сильнейшего финального сезона, сведя весь эффект от той же "A Hole In The World" до уровня безобидной шутки. И Уидону не оставалось ничего иного, как взять в руки заточенный сценарный скальпель и производить с ним те самые манипуляции, за которые его сильно не любят даже самые преданные фанаты — размахивая в разные стороны и нанося повреждения несовместимые с жизнью, подвести как можно большее количество персонажей к завершению их сюжетных линий. Просто представьте, что во время написания "Братства кольца", к Толкину нагрянул взвод жадных чиновников из издательства, который заставил его закончить книгу эпизодом, в котором Гэндальф срывается в пропасть. Вот эта самая пропасть с летящими в нее кубарем ключевыми персонажами — и есть финальная сцена "Ангела". Грустная история завершения сериала через год получила гораздо более комичное продолжение. Эфирное место "Ангела" отдали какому-то реалити-шоу, которое отменили задолго до окончания телевизионного сезона, поэтому летом следующего года, руководителям телесети пришла в голову гениальная идея — вновь возобновить показ отмененного спиноффа. Однако, Дэвид Бореаназ к тому времени уже заключил контракт на главную роль в сериале "Кости" (в коем, он к слову, снимается и по сей день), а Уидон был занят на съемках "Миссии Серенити". Еще год спустя, владельцы The WB признали телеканал убыточным и приняли решение слить его со столь же нерентабельным конкурентом в лице UPN (где-то здесь должна быть типично уидоновская ирония). В 2006 году The WB и UPN прекратили свое существование, дав жизнь новому телеканалу для молодежи под названием The CW. При других обстоятельствах, можно было бы даже порыдать в жилетку, вспоминая о том, что покойная телевизионная сеть когда-то была домом не только "Ангела", но и самой "Баффи". Однако, в свете последних событий и следуя ветхому принципу "О покойном либо хорошо, либо ничего", наиболее подходящим вариантом станет многозначительное молчание. В 2003 году закончилась "Баффи", в 2004 — глупость студийных чиновников трагически оборвала историю "Ангела", но сама Buffywerse к этому моменту уже успела обрасти таким количеством сопутствующих материалов в виде книг и комиксов, что казалась поистине бессмертной. Казалось, что у нее было все для дальнейшего развития: проработанный мир с колоритными персонажами, собственной историей и мифологией, плюс огромное количество преданных фанатов, помимо этого у сценаристов оригинального шоу и спиноффа возникло множество самостоятельных идей, так почему бы не использовать их в целях дальнейшего расширения уидоновской вселенной ? В разное время для "Баффи" и "Ангела" рассматривалось аж 5 концепций создания потенциальных ответвлений, но в итоге ни одна из них так и не была реализована. 1.Buffy the Animated Series (Баффи, анимационный сериал) Разработка мультипликационного сериала по мотивам Баффиверс началась еще в 2001 году, параллельно с работой над пятым сезоном основного сериала. Телекомпания "Фокс" поначалу проявила интерес, планируя запустить новое шоу в эфир своего дочернего телеканала Fox Kids. Однако, сам канал неожиданно прекратил свое существование в начале 2002 года, и все работы над сериалом были свернуты. 2 года спустя, уже после закрытия "Баффи", Уидон и другие сценаристы из его команды решили вновь возродить идею создания анимационного шоу. Для первого сезона было написано 8 сценариев (один — за авторством Уидона, три — Джейн Эспенсон, Стивен Де Найт, Дрю Гринберг, Даг Петри и Ребекка Киршнер написали по одному) и дабы привлечь внимание инвесторов, следуя по стопам продвижения оригинального телешоу, для чиновников телеканала изготовили 4-х минутную презентацию на основе сценария к первому эпизоду (как и в случае, с непоказанным пилотом "Баффи", эта запись впоследствии попала в интернет, посмотреть ее можно здесь). Действие мультсериала разворачивалось параллельно событиям первых двух сезонов оригинального телешоу. Все актеры из оригинального каста согласились вернуться к озвучке своих персонажей. Единственным исключением стала сама Сара Мишель Геллар, ее заменили актрисой Жизель Лоран, которой уже ранее доводилось озвучивать Баффи в двух консольных видеоиграх. Однако, сериал так и не был запущен в производство. Позднее Уидон так прокомментирует судьбу проекта: "У нас был замечательный мультипликатор, отличный визуальный ряд и еще шесть или семь блестящих сценариев от команды авторов оригинального сериала — но никого это не заинтересовало". 2. Slayer School (Школа Истребительниц) Спин-офф про школу, в которой девушек, обладающих силой учат быть настоящими Истребительницами — что-то типа телевизионной версии "Гарри Поттера", только в рамках Buffywerse. Идея принадлежала Джейн Эспенсон, в качестве одной из преподавательниц Школы планировалось задействовать Уиллоу. Но Уидону эта концепция не понравилась, поэтому замысел остался всего-лишь замыслом. 3. Faith the Vampire Slayer (Фэйт, Истребительница вампиров) Проект спиноффа основного сериала, в котором главная роль отводилась истребительнице Фейт в исполнении Элайзы Душку. Разрабатывался в 2003 году, уже после окончания основного шоу, авторами концепции были Марти Ноксон и Дрю Годдард, шоураннером мог стать Тим Майнир. Однако, на тот момент Душку была не заинтересована в исполнении роли Фейт. По словам актрисы ей хотелось чего-то нового, поэтому вместо спин-оффа Баффи она предпочла сыграть главную роль в новом сериале Tru Calling, который просуществовал всего-лишь 2 сезона. 4. Ripper (Потрошитель) Спин-офф, посвященный молодости Руперта Джайлза. Изначально планировался в виде мини-сериала для BBC, сценарий был написан самим Уидоном и описывался им как смесь классических готических историй о привидениях и популярного британского сериала Cracker. В 2007 году Уидон объявил о том, что "Потрошитель" выйдет в виде полуторачасового телефильма, с ориентировочной датой премьеры — где-то летом 2008 года. Однако, в то же самое время, "Фокс" решил дать зеленый свет производству его нового сериала "Кукольный дом", поэтому до съемок "Рипера" дело так и не дошло. После отмены "Кукольного домика" была "Хижина в лесу", затем Уидон на протяжении нескольких лет трудился на благо кинокопании "Марвел филмз". В итоге, в 2012 году сценарий так и не снятого спин-оффа был интегирован в комикс "Ангел и Фэйт" (также известен под альтернативным названием Buffy the Vampire Slayer Season Nine). Впрочем, согласно одному из интервью самого Уидона, этот проект еще не окончательно похоронен, и надежда увидеть "Потрошителя"по-прежнему остается. 5. Spike movie (Телефильм про Спайка) Непосредственное продолжение No Fade Away. Планировалось участие Джеймса Марстерса, Эмми Экер, Эллисон Хэнниган и Дж. Августа Ричардса, предварительный вариант сценария был написан Тимом Майниром, он же планировал стать режиссером. Производство фильма должно было начаться в 2006 году, но ввиду постоянной занятости то Уидона (над комиксами Баффиверс), то самого Майнира, то Марстерса (сериал "Тайны Смоллвилля"), то Хэнниган ("Как я встретил вашу маму"), дата начала съемок постоянно переносилась. В 2012 году Джеймсу Мастерсу исполнилось 50 лет, и он официально заявил, что уже слишком стар, дабы вновь возвращаться к роли Спайка. Если до этого момента фанаты еще подбадривали себя, распространяя в интернете слухи о скорейшем начале съемок, то после заявления актера даже им стало очевидно, что "Спайк муви" разделил судьбу четырех предыдущих спиноффов к оригинальному сериалу. Как видите, причины для не появления каждого из спиноффов были абсолютно различными, в этой круговерти из незаинтересованности со стороны телеканалов, внутренних творческих конфликтов, нежелания актеров вновь возвращаться к старым ролям и банальной нехватки времени, сложно усмотреть какую-либо систему. И от осознания того, что в основе отмены каждой из идей, которые могли вмиг осчастливить миллионы фанатов, не было единой закономерности или злонамеренного коварного умысла, становится еще грустнее, ибо сама участь неснятых спиноффов во многом напоминает один из эпизодов последнего сезона оригинального сериала (Help 7x04), в котором фатальные необратимые события происходили не в результате чьей-либо злой воли, а просто потому, что несудьба. Ну и раз уж так вышло, что никакого продолжения и развития уидоновских идей не последовало ни на малом, ни на большом экране, перед жаждущими новых приключений Баффи и теми, кто желает узнать дальнейшую судьбу команды Ангела открывается лишь одна возможная дорога — в мир комиксов, выпущенных в свет издательствами Dark Horse и IDW Publishing. Сам проект начался довольно обычно — в 2007 году, Dark Horse предложило Уидону написать эксклюзивную историю, которая бы рассказывала о том, что случилось с Баффи уже после финала сериала. Впоследствии, Уидон признал, что начиная работать над этим сюжетом, он и представить не мог, какой огромный объем работы за ней последует. Вскоре к созданию комикса подключились и другие сценаристы из уидоновской команды: Джейн Эспенсон, Дрю Годдард, Стивен С. Де Найт, Дрю Гринберг, Дуглас Петри, которые постоянно подкидывали все новые и новые идеи, и когда работа была окончена, то ее результат тянул не меньше, чем на новый полноценный сезон. Комикс-серия "Buffy the Vampire Slayer Season Eight" выходила с 2007 по 2011 год, за это время в продажу поступило более 40 выпусков. Сюжет "сезона" берет начало через год после финала сериала: когда потенциальные Истребительницы получили ту же силу, что и Баффи, было принято решение расселить их по всему свету. Всего на службе сил порядка находится более 150 истребительниц, причем масштаб действия здесь гораздо шире, чем в самом телешоу: к примеру, Джайлз возглавляет базу истребительниц в родной Англии, Ксандер — в Шотландии, бывший директор школы Саннидэйла Робин Вуд руководит обороной родного Кливленда, а Эндрю Уэллс, последний из троицы злобных гиков — инструктирует истребительниц в Риме. Но таков лишь исходный расклад событий на начало сюжетной арки 8 сезона, в которой Баффи придется столкнуться лицом к лицу с таинственным злодеем по клички "Сумерки" (Стефани, молчать!) и повидать множество персонажей, знакомых еще по оригинальному сериалу, включая оборотня Оза, своего бывшего бойфренда Райли Финна, ведьму Эмми, Уоррена Мирса, Хармони Кенделл и многих других. Популярность 8 сезона была настолько велика, что в том же году к Уидону обратились представители другого издательства, IDW Publishing с предложением создать ограниченную серию, которая бы являлась непосредственным продолжением финального эпизода "Ангела". Первый выпуск "Angel: After the Fall" вышел уже в ноябре того же года. По сюжету, эпическая битва между демонами и людьми, которую так грубо оборвали финальными титрами "Not Fade Away", закончилась поражением светлых сил. В отместку за события финала пятого сезона, Старшие Партнеры проявили незаурядное чувство юмора, спустив весь Город Ангелов в адскую преисподнюю и при этом осуществили заветную мечту героя — Энджел снова стал человеком. Теперь герой пытается собрать старых союзников для решающего противостояния, но сделать это будет ой как непросто, так как за время его отсутствия, многие бывшие напарники уже успели перейти на сторону врага. По окончании "После падения", издательство тут же запустило отдельную серию, посвященную приключениям Спайка, в то время, как Дарк Хорс после финала "8 сезона", в свою очередь, анонсировало еще одно ответвление "Angel & Faith", которое впоследствии стало частью полноценного "9 сезона" (выходил в свет с 2011 по 2013 гг). В общем, если Вы являетесь большим поклонником уидоновских сериалов и горите желанием узнать, что же дальше случилось с любимыми героями, но по каким-то причинам недолюбливаете комиксы, отныне у Вас есть очень серьезный стимул, дабы изменить свое отношение к историям в картинках. В 2010 году кинокомпания "Warner Bros" с помпой анонсировала кинофильм "Баффи истребительница вампиров", который бы являлся чем-то вроде перезапуска одноименного телесериала — с высокобюджетными спецэффектами, новыми актерами и разумеется, новой Баффи. Фанаты поначалу были в восторге, но их радость оказалась недолгой: вскоре выяснилось, что у перезапуска телешоу в виде голливудского блокбастера есть один крошечный нюанс — выкупив все права на франшизу у разорившейся студии Sandollar Productions, киношники занялись разработкой проекта в обход создателя сериала, и сам Уидон узнал о существовании новой "Баффи", лишь когда у него стали спрашивать, как он относится к идее перезапуска. Реакция со стороны демиурга Баафиверс не заставила себя ждать: "Я всегда надеялся, что «Баффи» будет жить после моей смерти. Ключевое здесь — после. Мне не нравится, что моей идеей будут заниматься чужие люди, но я также прекрасно осознаю, что помимо меня к сериалу приложило руку множество людей. И с юридической точки зрения я ничего не могу сделать — мне остается только развести руками. Я не могу желать зла людям, которые неровно дышат к моему маленькому мифу». Давайте откровенно — все мы прекрасно понимаем, что проект перезапуска фильма о молодой девушке, которая полюбила древнего вампира никогда не появился на свет, если бы на стыке десятилетий, в Голливуде не наступили кромешные "Сумерки". Огромный успех дешевых вампирских лавбургеров с откровенно плохими сценариями, невнятной режиссурой и никакущей актерской игрой, заставил голливудские студии активно копаться в чуланах с пыльными авторскими правами — а вдруг, что интересно попадется? Сценарий перезапуска написала неизвестная актриса Уитни Андерсон, для которой эта работа стала дебютом в новом амплуа: "римейк" телешоу, которое подняло уровень телевизионного мастерства на практически недосягаемую высоту поручили заботам зеленого дебютанта — где-то здесь должна быть запрятана типично уидоновская ирония. Однако, с тех пор минуло уже пять лет, на протяжении которых о проекте "перезапуска" Баффи не было ни слуху, ни духу — ни имени режиссера, ни каста, никаких подробностей со съемочной площадки. В 2014 году предполагаемый производитель "римейка" компания Legendary pictures официально рассталась с предполагаемым же дистрибьютором в лице Warner Bros, после чего стало окончательно ясно, что кина не будет, и фанаты франшизы радостно перекрестились. До сих пор неясно, по какой именно причине, студия решила отказаться от уже анонсированного проекта. Поклонники сериала считают это своей заслугой — после заявления о том, что Уидон не будет принимать никакого участия в работе над картиной, на всех крупнейших фэн-сайтах "Баффи" было организовано голосование, пойдут ли фанаты шоу на фильм, в титрах которого не будет значится имени их любимого режиссера и сценариста, и в данных опросах с разгромным счетом победил вариант: "Видел ваш римейк глубоко под землей, в сколоченном деревянном ящике". Но на самом деле, основная причина отказа от постановки скорее всего заключается в том, что за время разработки "перезапуска" подростковая истерия вокруг напомаженных вампиров постепенно сошла на нет: очередные порции лавбургеров с кровью стали проваливаться в прокате, не окупив даже расходов на собственное производство (см. например здесь и здесь), и в сегодняшнем кинотренде значатся уже не Бэлочки и Эдики, а "150 оттенков садо-мазо" и прочие игривые голодающие. С момента финала "Баффи" прошло уже 12 лет, с трагического (во всех смыслах слова) окончания "Ангела" минуло 11. Говорят, что именно время — лучший судья: можно привести примеры десятка сериалов, которые в свое время собирали миллионные рейинги и охапки всевозможных премий, но всего-лишь десятилетие спустя о них вспоминают лишь убеленные сединами телекритики, у которых просто работа такая — копаться в проеденном молью старье. Однако, ни с "Баффи", ни с "Ангелом" этого не случилось, и каждый повторный показ старых творений Уидона зачастую привлекает в разы больше внимания, чем трансляции сериалов-новичков. В апреле 2002 года престижный американский журнал TV Guide включил "Баффи истребительницу вампиров" в число "50 Величайших телешоу всех времен". В 2008 году сериал занял 2-е место в рейтинге 50 Greatest TV Shows of All Time по версии журнала Empire, уступив пальму первенства лишь "Симпсонам" (в том же списке 20-е место досталось "Ангелу"). В 2009 году Entertainment Weekly' поставил "Body" на 20 место в сотне лучших телевизионных эпизодов десятилетия, а сам сериал занял 10 место в рейтинге "100 телешоу, ставших классикой". Впрочем, влияние уидоновских сериалов на современную культуру не ограничивается одними лишь рейтингами и местами в престижных топах. Писатель Джим Батчер называл Баффиверс как один из главных источников вдохновения в написании популярного цикла романов о приключения чикагского чародея Гарри Дрездена. Во многих американских колледжах проводятся семинары по "Баффи", на которых сериал Уидона изучают как настоящий культурный феномен. В 2010 году, на основе уидоновских диалогов выпустили даже... специальный учебник разговорного сленга "Slayer Slang: A Buffy the Vampire Slayer Lexicon"! А уж, что касается современного телевидения, то в бастарды отважной Истребительницы можно записать множество сериалов, как давно закрытых, так и из числа ныне идущих: "Зачарованные", "Roswell", "Тайны Смоллвилля", "Lost Girl", "Гримм", "Дневники вампира", "Teen Wolf", "Сверхъестественное" — кто бы мог подумать, что у хрупкой девушки с осиновым колом окажется настолько много жанровых наследников! Все это приводит нас к необходимости в последний раз расчехлить уже знакомый по предыдущим абзацам, счетчик уидоновских телеэкспериментов. Итак, Joss Whedon’s TV Experiments, Part V "Buffy the Vampire Slayer"(1997-2003). Созданный на стыке из десятка различных жанров, где комедия соседствовала с городским фэнтези, а фильм ужасов — с настоящей драмой, сериал Уидона оказался одним большим полем экспериментов над формой и содержанием, которые на протяжении последующего десятилетия ликвидировали представление о телевидении, как об отсталом болоте для домохозяек и позволили ему занять достойное место наравне со старшим "братцем" Голливудом. Революция американского телевидения нулевых годов, позволившая выпускать на экраны захватывающие и динамичные сериалы, которые, как по бюджетам, так и по уровню технического исполнения, ничем не уступали голливудским блокбастерам, помимо всего прочего ковалась и в маленьком калифорнийском городе Саннидэйле, на съемках "молодежного" сериала про Баффи, истребительницу вампиров. Но помимо серий-экспериментов и создания богатой почвы для паразитирования со стороны многочисленных клонов, Уидон ответственен за еще одну маленькую революцию — благодаря его сценариям и остроумным диалогам, навсегда изменился сам стиль написания телевизионных шоу. Огромное количество телевизионных авторов, начиная с маститых шоураннеров и заканчивая еще совсем начинающими сценаристами, отчаянно пытаются "писать как Уидон", при том, что пробуют многие, а выходит лишь у сущих единиц. И из примеров сценаристов, у которых получилось, львиная доля относится к тем, кого принято называть емким словом "команда Уидона": Дрю Годдард ("Хижина в лесу", "Сорвиголова"), Джейн Эспенсон ("Звездный крейсер Галактика"), Дэвид Гринуолт ("Гримм"), Джеффри Белл ("Агенты Щита"), Дэвид Фьюри ("24 часа") и некоторые другие. Начавшись по словам самого Уидона с полусадисткой идеи о девочке-старшекласснице, которая протыкает людей огромным осиновым колом, "Баффи" постепенно эволюционировало в одно из самых влиятельных, экспериментальных и наиболее цитируемых шоу за всю историю телевидения. Те семена, что он на протяжении семи долгих лет кидал в благодатную почву, удобряя их высокими рейтингами и любовью зрителей, наконец-то дали свои плоды — взойдя из земли могучими ростками, несущими в себе материал для продолжения дальнейших экспериментов. И хотя сам Уидон уже давно не работает на телевидении, не спешите убирать насовсем этот счетчик: что-то подсказывает мне, что рано или поздно он нам снова понадобится. Позади семь лет основного сериала и пять лет спиноффа, десятки романов и сотни выпусков комиксов, но чувство глубокого пресыщения героями и их историей, так и не наступает. И очутившись в самом конце длинного извилистого пути, стоя под пугающей табличкой "The End" и наблюдая за тем, как на твоих глазах прочные асфальтовые блоки превращаются в вакуумную пустоту, на душе возникает чувство, которое можно описать лишь популярными фразами из самих сериалов — "A Hole In The World", после которой просто не знаешь "Where Do We Go From Here?". Наверное, в этом и заключается отличие просто хороших произведений от инновационных и по-своему, даже гениальных: в первом случае, ты просто закрываешь книгу и ставишь ее на полку, во втором — произведение продолжает жить внутри тебя даже после того, как отсмотрены его финальные титры, становясь неотъемлемой частью личности, и в один прекрасный момент, ты вдруг понимаешь, что многие невзгоды повседневной жизни, внутри собственной головы комментируются фразой "Bloody Hell", произносимой с подозрительно узнаваемым акцентом. Герои из простых фигурок, мелькающих на поверхности маленького голубого экрана, превращаются сперва в приятелей, а затем — и в лучших друзей, с которыми видишься ровно раз в неделю, пока в один ужасный момент эти свидания не заканчиваются, и в сердце образуется пустота, которую невозможно заполнить с помощью бездушных клонов и бесчисленных подражаний. И тогда, поставив финальные титры на паузу, ты открываешь коробку с самым первым сезоном и начинаешь знакомство по-новой. И вновь видишь, как по дороге в саннидэйловскую школу, крепко взявшись за руки бредут Баффи Энн Саммерс, Уиллоу Розенберг, Ксандер Харрис, Руперт Джайлз, Корделия Чейз, просто Энджел, просто Спайк и потом, чуть поодаль от этой дружной компании замечаешь еще одну фигуру, в которой с удивлением узнаешь самого себя в возрасте 17 лет. Отважно глядя в лицо врагам и отпуская свои неизменные шуточки, мы пройдем вместе по дороге невзгод и смертельных опасностей, после чего... вернемся назад и повторим все снова и снова. И где-то, в перерыве между очередным возвратом с финишной линии к самому старту и новым перезапуском семилетнего "Дня Сурка", наконец-то осознаем, что на тот самый вопрос, что мучил нас в конце недостроенной дороги под пугающим указателем, ответ был дан еще 12 лет назад, и более убедительного варианта мы придумать просто не в силах:
P.S. Данная статья посвящается всем читателям, кто привык не обращать внимание на год рождения в собственном паспорте и даже десятилетия спустя, по-прежнему, чувствует себя семнадцатилетним.
|
| | |
| Статья написана 6 сентября 2015 г. 19:31 |
Эта история началась в Мельбурне летом 1971 года. 26-летний Джордж Миллер только что окончил медицинскую школу, он был полон энтузиазма и имел прекрасные перспективы на будущее, существовала лишь одна загвоздка — к моменту получения диплома, Джордж понял, что совсем не хочет связывать свою дальнейшую жизнь с медициной. Повседневность казалась ему слишком скучной, а выбранная профессия — недостаточно креативной, к тому же с самого детства его манил простирающийся по ту сторону киноэкрана, мир удивительных фантазий, трансформирующихся в реальность по мановению руки опытного режиссера. Учась на последнем курсе медшколы, Миллер лишь на мгновение прикоснулся к этому миру, когда помогал своему младшему брату делать минутный фильм для университетского конкурса короткометражек, и ощутив азарт от трансформации своей мысли в цепочку экранных образов, уже не захотел возвращаться назад. Поэтому, параллельно с прохождением ординатуры в одной из престижных клиник, Миллер решил посвятить все свободное время своему новому увлечению и записался на занятие в киношколе при Мельбурнском университете. Там он познакомился с 22-летним студентом по имени Байрон Кеннеди, встреча с которым изменит всю его дальнейшую жизнь. Молодые люди очень быстро стали друзьями — их объединяли похожие вкусы и общая страсть к кинематографическим экспериментам, поэтому идея объединить усилия для создания совместных фильмов, пришла в их головы практически одновременно. Поначалу это были лишь мимолетные короткометражки, но уже в следующем году, они официально зарегистрировали свое совместное предприятие — продюсерскую компанию "Kennedy Miller" и начали готовиться к созданию первого, по-настоящему крупного проекта. Все это время Миллер продолжал работать по основной специальности: будучи врачом "Скорой помощи"он часто выезжал на различные дорожные аварии и видел, насколько ужасные вещи может вытворять с людскими телами покореженный металл. Во время одной из таких чрезвычайных ситуаций, в его голове родилась идея для нового фильма, действие которого полностью разворачивалось на дороге. Подонки, хозяйничающие на шоссе, автомобили,которые на бешеной скорости врезаются друг в друга и оставляют на людских телах совершенно реалистичные раны — нет, это еще был не сам "Макс", а лишь цепочки из смутных визуальных образов, не связанных воедино каким-либо содержанием. В 1973 году Миллер и Кеннеди познакомились с начинающим сценаристом Джеймсом МакКослендом и решили совместно переработать идеи Джорджа в сценарий для полнометражного фильма. И я безумно рад был бы закончить сей абзац своей любимой штампованной фразой "Так появился Терминатор\Бэтмен\Чужой\подставьте- сюда- название- любого- другого- фильма-из-моих-предыдущих-статей", но в данном конкретном случае, написание сценария было лишь самой легкой частью работы над фильмом. И после того, как он был закончен, двум начинающим кинопродюсерам предстояла наиболее трудная — найти деньги. Сложность заключалась в том, что на тот момент в Австралии просто не существовало каналов для финансирования независимого кино. Поэтому, в поисках денег на съемки, Миллеру и Кеннеди пришлось перетряхнуть чуть ли не весь Мельбурн: они обращались в правительственные организации, пытались вести переговоры с телекомпаниями, искали частных инвесторов или возможности получения грандов — все тщетно. Единственная фирма, которая проявила сдержанный интерес — Roadshow enetertainment, в то время являлась крупнейшим австралийским видеодистрибьютором, Кеннеди и Миллеру удалось убедить руководство компании, что им стоит не только прокатывать иностранные фильмы, но и финансировать свои собственные. Забегая вперед, скажу, что этот совет пошел фирме на пользу — ныне она называется Village Roadshow Pictures и является крупнейшей в Австралии продюсерской кинокомпанией, выпустившей на экраны фильмы о похождениях друзей Оушена и все части "Матрицы". Однако, инвестиций от видеопрокатчиков не хватало для создания полноценного фильма, и друзьям не оставалось ничего иного, как оплатить его производство из собственного кармана. Чтобы собрать необходимую сумму, продюсеры устроились на работу в неотложную помощь: Миллер работал врачом, а Кеннеди — водителем; впоследствии режиссер скажет, что деньги для постановки они зарабатывали дольше, чем снимали сам фильм. Общий бюджет составил почти 400 тысяч австралийских долларов, но для фильма, о котором мечтал Миллер — со зрелищными автоавариями и реалистичными повреждениями, этого было недостаточно. Здесь нужно сделать еще одно отступление и сказать, что когда картина вышла на экран, кинокритики отчаянно пытались отыскать в ней параллели с тогдашними политическими событиями. В частности, одной из наиболее популярных версий происхождения пост-апокалиптического сеттинга была отсылка к топливному кризису 1973 года, когда страны-члены ОПЕК отказались продавать нефть всем государствам, поддерживающим Израиль, в число которых входили и США. На самом деле, истина оказалась гораздо проще — в первоначальной версии сценария действие разворачивалось в современности, никакой фантастикой даже не пахло. Идея превратить реалистичный боевик с автопогонями в пост-апокалиптический фильм пришла соавторам в голову лишь перед самым началом съемок: Кеннеди и Миллер посчитали, что покупку новых автомобилей и съемки в настоящих городах, их бюджет уже просто не потянет. То ли дело, когда речь идет о картине фантастического жанра — в качестве транспорта можно использовать купленные по дешевке списанные автомобили, а все прочие сцены — снимать в домах, предназначенных под снос! В 2015 году, на пресс-конференции, приуроченной к премьере четвертого фильма Миллер подтвердил: для оригинальной ленты фантастическая направленность была не просто способом социального предостережения, но и средством выживания в условиях хронического дефицита бюджета. Иными словами — если бы, хоть одна из компаний, к которой Кеннеди и Миллер обращались за помощью, удовлетворила все их финансовые запросы, мы бы сейчас обсуждали совершенно иной фильм. Еще одной проблемой фильма стал кастинг. Когда Миллер и Кеннеди лишь начинали мечтать о своем первом крупном проекте, они представляли в главных ролях тогдашних звезд мирового кинематографа, однако реальный бюджет не оставил от этих грез камня на камне. Единственным, более или менее известным исполнителем оказался 32-летний Хью Кияс-Бёрн, который до этого снимался в телефильмах и австралийских телесериалах — он согласился сыграть роль главаря банды байкеров по прозвищу Toecutter, если на роли остальных членов банды режиссер утвердит его приятелей-безработных актеров. Из-за нехватки мотоциклов Миллеру пришлось позвать на роли бандитов членов местного байкерского клуба The Vigilantes, которые приезжали на съемочную площадку, восседая в седлах собственных "стальных коней". А когда и этого оказалось недостаточно, для проб на эпизодические роли в будущем фильме стали приглашать всех актеров с устрашающей внешностью, которых только могли найти, и одним из них стал... сам Мел Гибсон. Гибсону в ту пору исполнился 21 год, и он недавно окончил Национальный Институт Драматического Искусства в Сиднее, начинающий актер не имел никакого сценического опыта, зато обладал бурным нравом. Первоначально Гибсон не собирался принимать участие в кастинге, он просто сопровождал туда своего приятеля, который хотел получить роль одного из бандитов. Однако, накануне кастинга, Гибсона угораздило поучаствовать в одной пьяной драке, и наутро, его лицо представляло один огромный синяк. Приятель роль так и не получил, но внешность самого Гибсона выглядела настолько колоритно, что ему велели придти на повторное прослушивание, которое должно было состояться лишь 3 недели спустя. К тому времени, синяк полностью рассосался, и поэтому когда Гибсон пришел на повторное прослушивание, Миллер и Кеннеди поначалу даже не поняли, что с ним делать — без устрашающего синяка во все лицо, Мел совершенно не напоминал заправского бандита. В тот день продюсеры собирались прослушивать еще одного актера-новичка, который пробовался на главную роль, но он так и не появился, и дабы не терять времени даром, режиссеру пришла в голову мысль: " в почему бы не попробовать того красавчика, который пришел пробоваться на роль бандита, этого... как там его... Гибсона?". Скучающего в коридоре Мела пригласили в комнату, и после короткой пробы он получил роль. Так появился "Безумный Макс". Однако, главной головной болью, по-прежнему оставались автомобили — согласно первоначальной идее фильма их должно быть много, и раз уж к тому моменту создатели решили, что действие картины будет разворачиваться в будущем, они должны как минимум отличаться от своих реальных прототипов. Примерно за полгода до начала съемок, Миллер и Кеннеди посетили автомобильный аукцион в Франкстоне, где приобрели два списанных патрульных автомобиля марки Ford Falcon XB 1974 года выпуска и один бежевый Ford Falcon XB GT Coupe, общая стоимость покупки равнялась 20 000 австралийских долларов, плюс еще 5 тысяч пришлось уплатить специально нанятой бригаде автомехаников, дабы они превратили эту списанную рухлядь в высокоскоростной транспорт недалекого будущего. Первый "Фалкон XB" превратился в Big Bopper — желтый полицейский автомобиль, который разбивают уже на первых минутах фильма, в ходе погони за "Ночным ездоком"; учитывая что сцена столкновения с машиной Ездока снималась на скорости в 130 км\ч, создателям не оставалось ничего иного, как после завершения съемок, отбуксировать его останки на ближайшую автосвалку. Второй "Фалькон" переделали в патрульную машину самого Макса ака "Yellow Interceptor", в результате чего он стал одним из немногих транспортных средств, которым удалось пережить съемки данного фильма. А вот бежевому Форду GT повезло больше всех остальных — после перекраски в черный цвет и небольшой переделки под футуризм (воздухозаборник на крыше + декоративные трубки по бокам), он превратился в одну из легенд пост-апокалиптического кинематографа — Black Mad Max Interceptor (Черный Перехватчик Безумного Макса), не столько транспортное средство, сколько один из символов всего киносериала, фигурирующий аж в трех фильмах из четырех. Съемки сцен автомобильных аварий стали сложнейшими во всем фильме — используемые в них машины были уже далеко не новыми, а скорости, на которых предстояло работать — настолько умопомрачительными, что все члены съемочной группы с ужасом ждали момента, когда кто-нибудь из актеров или каскадеров разобьется насмерть. Актер Тим Бёрнс, исполнивший роль одного из байкеров по кличке "Джонни Бой" впоследствии вспоминал, что многие члены съемочной группы относились к фильму, как к участию в смертельном аттракционе, каждое утро спрашивая себя: "Ну как, сегодня на тот свет или еще поживем?". И этот риск был вполне реальным: достаточно сказать, что при съемках эпизода, когда Джим Гусь преследует банду Пальцереза, его машина действительно разогналась до 180 км\ч; для того, чтобы снять эту сцену оператору Дэвиду Эггби пришлось сесть на велосипед и примотать его ремнями к несущемуся на бешеной скорости автомобилю. Всего на съемках было уничтожено 14 транспортных средств, причем одним из них оказался личный фургон самого Миллера (именно в него, на первых минутах фильма врезается Big Bopper). Как в таких случаях говаривали великие древние — "Искусство требует жертв". Несмотря на всевозможные ухищрения продюсеров, денег все равно не хватало. Именно поэтому, Миллеру пришлось выкинуть из сценария примерно 20 процентов всех задуманных автомобильных погонь, так как к тому времени бОльшая часть используемых транспортных средств уже не подлежала восстановлению, а на покупку новых просто не было денег. На съемочной площадке фильма не было даже отдельной костюмерной, поэтому актерам, исполнявшим роли байкеров приходилось переодеваться дома и добираться до места проведения съемок прямо на мотоциклах. На тот случай, если по дороге их остановят представители реальных органов правопорядка, Миллер для каждого из них написал особое письмо, мол "не пугайтесь, они просто так выглядят, и вообще, мы тут кино снимаем". Единственные, для кого пришлось изготавливать специальные костюмы — сам Макс и его коллеги из "Дорожного патруля". Так как у патрульных должна быть хоть какая-то общая униформа, ее решено было пошить из самого дешевого материала, коим на тот момент являлся кожезаменитель. И здесь нужно сделать еще одно отступление: после того, как фильм вышел на экраны, некоторые критики усмотрели в дизайне формы для членов "Дорожного патруля"... намеки на нетрадиционные сексуальные отношения! Сейчас уже сложно предположить, на какие именно смысловые глубины выводило их данное "открытие", но иногда кожа — это просто кожа, тем более, когда она кожезаменитель. "Роль" самого полицейского участка исполняла заброшенная насосная станция, ее выбрали за относительно пригодное техническое состояние (по крайней мере, потолок и все стены на месте) и потому, что за эксплуатацию не нужно было платить. Собранного бюджета не хватало даже на реквизит — так в сцене, когда Джим Гусь арестовывает Джонни Боя, он надевает на него наручники, купленные... в ближайшем игрушечном магазине! Для съемок предфинальной сцены, в которой мотоцикл Пальцереза врезается в грузовик, Миллер остановил посреди дороги реального дальнобойщика и заплатил ему 50 долларов за получасовую аренду машины. Однако, водитель был категорически против того, чтобы его грузовик снимали в сцене аварии, поэтому художникам фильма пришлось изготовить огромный щит с изображением кабины и передних колес автофуры, и на предфинальных кадрах герой Кияса-Бёрна таранит именно его. В ноябре 1977 года, после 12 недель опасных для жизни испытаний, съемки наконец-то закончились, актеры и прочие члены съемочной группы разъехались по домам, и перед Миллером и Кеннеди встала очередная глобальная проблема под названием "монтаж фильма". К тому моменту, бюджет картины был полностью истощен, на использование профессиональных монтажеров и услуг крупных кинолабораторий не осталось ни цента. Тогда на помощь начинающим кинематографистам пришел отец Кеннеди который работал инженером и сконструировал для них установку, с помощью которой можно было осуществлять монтаж в домашних условиях. Этим они и занимались на протяжении всего следующего года, как впоследствии вспоминал об этом сам Миллер: "Я на кухне монтировал фильм, пока Байрон в гостиной занимался сведением звука". Сейчас наверное трудно поверить, что в подобных условиях — со сведением звука на базе старенького катушечного магнитофона и изготовленной из сломанного миксера, самодельной монтажной установкой, на свет рождался один из наиболее культовых фильмов за всю историю кинематографа. Многие современные зрители считают "Макса" чуть ли не первым фильмом в истории, снятым на тему жизни после апокалипсиса, но это абсолютно не так. Во-первых, технически сам фильм довольно сложно отнести к жанру пост-апокалипсиса: здесь нет ни подробно прописанного сеттинга, ни упоминаний о свершившейся глобальной катастрофе, все что имеется вместо этого — вступительный титр "действие картины разворачивается в недалеком будущем", все остальное зритель вынужден додумывать самостоятельно. Во-вторых, 70-е годы прошлого столетия оказались плодотворной почвой для создания немалого количества других фильмов, действие которых разворачивалось после глобальной катастрофы — "Последний воин" (1975), "Квинтет" (1979), плюс многочисленные экранизации классических литературных произведений на тему пост-апокалипсиса: "Человек Омега" (1971, уже вторая по счету экранизация культового романа Ричарда Мэтисона "Я -легенда"), "Долина проклятий" (1977, по мотивам одноименной повести Роджера Желязны), "Парень и его пес" (1975, по мотивам одноименной повести Харлана Эллисона), однако ни один из них так и не стал культовым. И отличия от дебютной картины Миллера видны невооруженным взглядом — каждый из предшественников концентрируется прежде всего на самом факте глобальной катастрофы, в то время, как "Макс" буквально следует своему названию и предлагает сосредоточиться на человеке. Вот перед вами обычный парень Макс Рокатански — симпатичный и по-своему обаятельный, который на протяжении всего фильма пытается всего-лишь сохранить человечность в условиях, когда весь окружающий мир уже давно лишился ее. Одним из самых любимых блюд кинозрителей 70-х стали фильмы о жестоком, но справедливом отмщении, начиная с бронсоновской "Жажды смерти" (1974) и заканчивая немыслимым количеством эксплутационных лент, вылепленных по одной примитивной схеме: в первой половине происходит жестокое преступление, которое остается безнаказанным, после чего пушистый и благородный герой вынужден взять в свои руки справедливость очень крупного калибра. Выстрелы, кровь, огромное количество патетических фраз — и вот, когда последняя пуля пробивает череп главного злодея, зритель наконец выдыхает, и герой возвращается к своему прежнему состоянию, дабы снова стать пушистым и благородным. "Безумный Макс" взял ту же схему и вывернул ее наизнанку. Жестокие зверства банды Пальцереза творятся на протяжении всего фильма, но там, где герой Бронсона уже вовсю заряжал бы свой револьвер бронебойными патронами, Макс Рокатански принимает решение не вмешиваться в происходящее. Даже, когда его напарник попадает в кому, вместо того, чтобы схватиться за оружие и с красными от гнева глазами отправиться вершить свою справедливость, герой Гибсона предпочитает взять семью и увезти ее подальше от этого кошмара. И лишь потеряв абсолютно все, он вершит свою месть — расчетливо и быстро, в беспощадности и жестокости ничем не уступая тем, кто ее заслужил. И уже в финальном кадре, когда он возвышается посреди пустынной дороги, зритель понимает, что те изменения, через которые герой проходит на протяжении последних минут фильма, не имеют обратного эффекта. Поджигая фитиль последнего из членов банды и отстранено наблюдая за тем, как в автомобиле догорает заживо человек, милый и обаятельный парень Макс Рокатански навсегда умирает, уступая свое место "Безумному Максу". Первый фильм заложил одно из фундаментальных отличий всего сериала от всех прочих картин, действие которых разворачивалось в пост-апокалиптическом сеттинге, в двух словах его можно описать как "автомобильный культ". В "Безумном Максе" высокоскоростные автомобили и мотоциклы — не просто транспорт, но и смертоносное оружие: практически все преступления банды Пальцереза совершаются ими с помощью собственных мотоциклов, и когда Макс встает на путь мести, то в качестве орудия возмездия расчехляет не огромную пушку, а ту самую экспериментальную модель "Перехватчика". Идея приравнивания сверхскоростных каров к оружию, наносящему тяжелый урон — ножам, кастетам или крунокалиберным пистолетам, впервые пришла в голову Миллера, когда он рос в небольшом городке Квинсленде, где практически не было насильственных преступлений, зато почти каждую неделю случались автомобильные аварии. Впоследствии Миллер скажет знаменитую фразу: «в США есть культура оружия, а у нас культура своя — автомобильная». Дышащие драгоценным бензином и плюющиеся пламенем, уродливые модифицированные кары стали полноправными персонажами всех фильмов о "Безумном Максе", являясь его верными соратниками или непримиримыми врагами, и именно это обстоятельство сделало киносериал таким популярным. При съемках автомобильных сцен, Миллеру удалось уловить не только ощущение безумной скорости, когда адреналин стучит в висках в ритме барабанной установки, но и своеобразный фетишизм, присущий большинству фанатичных автовладельцев, ухаживающих за своими транспортными средствами как за любимыми питомцами и наделяющих их ласковыми именами. Ни в одной другой кинофраншизе взрыв автомобиля не воспринимался зрителем как потеря полноценного персонажа. Успех "Безумного Макса" можно назвать поистине триумфальным. Критики в один голос сравнивали его с самим "Заводным апельсином", хотя, если задуматься, Миллер провернул с фильмом Кубрика тот же фокус, что и с "Жаждой смерти" — взял сюжетную схему и вывернул ее наизнанку: "Апельсин" рассказывал о том, как монстра пытаются превратить обратно в человека, "Безумный Макс" же демонстрировал зрителям обратную сторону процесса. Мировые кассовые сборы перевалили за 100 миллионов долларов, на протяжении последующих 20 лет, картина Миллера считалась самым окупаемым фильмом в истории мирового кинематографа, пока в 1999 году, пальма первенства не перешла в руки к снятой всего-лишь за 22 000 долларов, пресловутой "Ведьме из Блэр". Зрителей во всем мире фильм поразил контрастами между выматывающим психологическим саспиенсом с ожиданием мрачной развязки, зрелищными погонями и неприкрытым брутальным насилием. В родной Австралии кинематографистов встречали, словно национальных героев: "Безумный Макс" навсегда перевернул сложившийся стереотип о том, что местным режиссерам не дано тягаться с крупнобюджетными тяжеловесами из Голливуда и заложил фундамент для подлинного Ренессанса австралийского кино. Единственной страной, где картина Миллера пользовалась не столь большим успехом, стала Америка, где фильм вышел в ограниченный прокат и собрал лишь 8 миллионов долларов. Не помогли даже уловки местных кинопрокатчиков, которые решили дублировать фильм голосами американских актеров, дабы скрыть непривычный уху голливудского зрителя австралийский акцент. Тем не менее, успех молодого режиссера не остался без внимания, и уже через пару месяцев после премьеры, Миллеру начали поступать первые предложения из Голливуда. Однако, вместо того, чтобы уплыть за океан и носиться на побегушках у тамошних кинозвезд, Кеннеди и Миллер предпочли остаться на родине и использовать заработанные деньги для финансирования австралийских независимых фильмов и поддержки начинающих кинематографистов. Впоследствии, Миллер объяснит свой отказ от голливудских проектов тем, что к тому моменту он еще не считал себя хоть сколь-нибудь профессиональным режиссером. Его фильм штурмовал мировые чарты и заставлял критиков захлебываться от восторга, но сам режиссер считал его лишь чем-то вроде курсовой работы — занимательной, лишь в качестве источника кинематографического опыта, но по сути лишь полупрофессиональной. Многие первоначальные идеи остались нереализованными, в то время как другие работали совсем не так, как хотелось — мизерный бюджет и съемки с первого дубля, загнали фильм в настолько узкую колею, что на каком-то этапе режиссер попросту утратил контроль над собственным детищем, и его понесло вниз, словно автомобиль со сломанным тормозами. И дабы провести необходимую работу над ошибками и хотя бы на второй раз сделать все, как надо, Миллер задумал продолжение "Безумного Макса", которое по всем параметрам превзойдет оригинал. Если первый фильм был просто культом, то второй станет настоящей легендой. Перед тем, как приступить к работе над концепцией второго фильма, Миллер составил целый список элементов, которые по его мнению не сработали должным образом в первом, и самым главным из них режиссер считал скверную проработку фантастического сеттинга. Решение перенести действие картины в недалекое будущее принималось спонтанно и под влиянием обстоятельств, поэтому у мира "Безумного Макса" фактически не было никакой внятной предыстории. Равно как и самого сеттинга в целом — картину снимали там, где позволяли обстоятельства, поэтому в кадр оригинального фильма то и дело попадали поля, засеянные пшеницей, ухоженные домики, линии электропередач и т.д. Если уж действие картины разворачивается после полного падения всей человеческой цивилизации, то зритель должен это чувствовать в каждом кадре — никакой городской инфраструктуры и привычной глазу растительности, глобальная катастрофа смела с земной поверхности не только представления о морали, но и все блага технического прогресса: электричество, выложенные асфальтом дороги, привычный дизайн городов — все это сгинуло в одночасье, и мир вокруг превратился в одну сплошную пустыню. Следующим пунктом из списка требуемых изменений оказалась жанровая принадлежность фильма: первый "Безумный Макс" задумывался как динамичный и жестокий боевик, но вследствие мизерного бюджета многие экшен-эпизоды так и не были сняты, из-за чего фильм превратился скорее в напряженную психологическую драму, причем динамика многих сцен откровенно провисала. Поэтому, вторую часть Миллер планировал снять как можно более динамичной и экшен-ориентированной. Представляя себе огромную пустыню, в центре которой ютится крошечное поселение, пребывающее под непрерывной осадой бандитов, Миллер вспомнил о классических самурайских фильмах Акиры Куросавы "Телохранитель" и "Семь самураев", а так же о порожденной их непосредственным влиянием "долларовой" трилогии итальянца Серджио Леоне. Раскаленный песок, орошаемый кровью случайных путников и зверства выродков, рассекающих дюны в поисках живительного топлива — это выглядело, словно идеальная декорация для явления нового Человека Без Имени. Проблема состояла лишь в том, что у его собственного героя уже было имя, и в конце первого фильма он превращался в форменного монстра. Тогда на помощь режиссеру пришла книга американского религоведа Джозефа Кэмпбелла "Герой с тысячью лицами", которая выявляла закономерности мифотворчества у разных народов мира и сводила их в единый сюжетный шаблон. Человек без имени приходит в маленький городок, ведомый собственными эгоистическими целями, но когда он совершает благородный поступок, знания о его первоначальных целях постепенно стираются из народной памяти. В условиях отсутствия письменности, передаваясь из поколение в поколение, его образ постепенно искажается, превращаясь из живого человека в объект поклонения потомков и практически религиозную фигуру. В отличие от первого фильма, где Макс Рокатански казался совершенно реальным человеком, одинокий странник из второго больше напоминает типичного героя, сложенного скорее из слов народных сказаний, чем из настоящей плоти и крови. Поэтому, когда у Мела Гибсона спросили, почему он будучи убежденным католиком снимается в подобном фильме, актер ответил: «Мой персонаж — это Иисус, затянутый в черную кожу». Для помощи в написании сценария Миллер привлек профессионального журналиста Терри Хейса, с которым годом ранее сотрудничал над литературной новеллизацией оригинального фильма. В ответ на возражения журналиста, что у него, дескать, нет никакого сценаристского опыта, Миллер лишь усмехнулся — уж он то к тому времени лучше других знал, что нехватка любого опыта, с лихвой компенсируется наличием энтузиазма. Выписывая детали "дивного чудного мира", Миллер решил разнообразить его цитатами из понравившихся фильмов. Так, образ собаки, сопровождающей главного героя, является отсылкой к уже упоминавшейся картине "Парень и его пес", а линия дружбы Макса с одичалым ребенком навеяна классическим вестерном 1953 года "Шейн". Задумавшись над тем, что история получается чересчур мрачной и беспросветной, соавторы решили добавить в нее немного здорового юмора, введя в фильм комедийного персонажа по кличке Гирокапитан, который управлял гирокоптером и параллельно являлся отсылкой к образам жизнерадостных летчиков из британских военных фильмов. Еще одним знаковым персонажем картины стал образ главного злодея — атлетичного гиганта Хумунгуса, лицо которого постоянно скрыто под маской хоккейного вратаря. Сначала у Миллера была идея сделать его связующим звеном между сиквелом и оригиналом, и ближе к середине фильма герой должен был узнать, что под маской безжалостного главаря скрывается Джим Гусь — обгоревший и вконец обезумевший, бывший напарник Макса по Дорожному патрулю. Однако, потом соавторы посчитали, что этот сюжетный ход вступает в противоречие с изначальной формулой героев Леоне и Куросавы: герой приходит из ниоткуда, помогает совершенно незнакомым людям, наказывает безымянных злодеев и возвращается туда, откуда пришел, иными словами — линия личностного конфликта между героем и главным антагонистом, могла свести на нет всю тщательно выстраиваемую ими мифопоэтику. Второй фильм разрабатывался как заключительная часть дилогии о "Безумном Максе", повествующая об искуплении былых грехов и возвращении героя ко свету. И как и первая часть, он тоже обладал говорящим названием: если оригинал рассказывал зрителям историю трансформации Макса Рокатански в "Безумного Макса", то сиквел был посвящен эволюции прагматичного циника в подлинного "Воина дорог". Бюджет второго фильма в 5 раз превысил расходы на оригинал и составил 2 миллиона долларов, что делало "Воина дорог" самой дорогостоящей австралийской постановкой того времени. Большая часть съемок проходила в Новом Южном Уэльсе, в пустыне вблизи небольшого городка Сильвертон — когда-то здесь добывали серебряную руду, но когда шахта истощилась, многие жители уехали, открыв кинематографистам идеальную площадку для съемок пост-апокалиптического песчаного вестерна. Однако, у этих естественных природных декораций была и обратная сторона — каждый год, весной, здесь начинался сезон проливных дождей, которые могли длиться месяцами, поэтому главная задача кинематографистов состояла в том, чтобы отснять весь материал до первых осадков. Для съемок поселка нефтяников, художнику картины Грэму "Грейс" Уокеру пришлось соорудить декорацию, которая на тот момент являлась самой масштабной по меркам не только австралийского кино, но и всего Голливуда. Съемки второй части получились не столь насыщенными как у оригинала — никаких писем к полиции, никаких кожезаменителей и байкеров, с которыми в конце каждого съемочного дня приходилось расплачиваться упаковками пива. Именно на съемках "Воина дорог" Миллер разработал свою уникальную методику, которая сильно поможет ему 24 года спустя, при создании "Дороги ярости" — каждый вечер, по окончании съемок, он возвращался в отель и рисовал раскадровки для каждой сцены, которую им предстояло снимать на следующий день — это позволяло экономить кучу времени, и работа спорилась. Центральный эпизод всего фильма — 13-минутную сцену напряженной погони с участием десятков автомобилей, Дин Сэмлер снимал с помощью всего-лишь четырех камер. «До сих пор чувствую, как в лицо мне летят камни»— вспоминал впоследствии бывший телевизионный оператор, для которого работа над этим фильмом стала пропуском в большой Голливуд. Не обошлось и без курьезов — так, "роли" поселенцев, раздавленных бензовозом, "сыграли" два арбуза с натянутыми париками. Однако, несмотря на всю масштабность постановки, иногда приходилось экономить. Когда художнице по костюмам велели придумать костюмы для членов банды Хумунгуса, она... отправилась в ближайший секс-шоп, в результате чего, после выхода фильма на экраны, критики уже во второй раз усмотрели во франшизе намеки на противоестественные отношения. Дабы отбиться от этих обвинений, актер Вернон Уэллс, сыгравший одного из бандитов по кличке Вез (здоровый детина с панковским гребнем на голове, который постоянно катается на мотоцикле с более молодым юношей), даже вынужден был пояснить, что в первоначальном сценарии фильма присутствовала сцена, где пояснялось, что Вез являлся юноше не сексуальным партнером, а приемным отцом, но ее так и не сняли. Кроме того, что наряды были чересчур откровенными, в них было чертовски холодно — во время съемок у актеров, щеголявших перед камерой в тонких безрукавках, а то и вообще с голым торсом, в буквальном смысле слова белели пальцы, поэтому сразу после окончания дублей, они тотчас кидались к стоявшим позади оператора бакам с разведенным огнем и отогревались. В итоге, задача отснять фильм до начала сезона дождей была успешно выполнена, окончание съемок киношники отпраздновали самым большим взрывом в истории кино, сравняв с землей ту самую декорацию лагеря нефтяников — под радостные крики и улюлюканье всех жителей Сильвертона. К слову, после выхода фильма на экран, этот городок превратился в один из туристических центров Нового Южного Уэльса — туда регулярно возят туристические туры, не в последнюю очередь, благодаря организованному в самом центре поселения "Музею Безумного Макса". Второй "Безумный Макс" стал одним из наиболее цитируемых фильмов 80-х годов. Безжизненные пустыни, одинокие путники, безжалостные бандиты, жестокая борьба на выживание — все эти элементы присутствовали и в более ранних пост-апокалиптических картинах (к примеру, все они + собака есть во все том же "Парне и его псе"), но лишь Миллер смог сложить элементы таким образом, чтобы в итоге получилось отлитое в золоте, идеальное стилистическое клише. Доходило до смешного — если в фильме 80-х годов, первым кадром демонстрировали пустыню, значит, можете не беспокоиться — панкоподобные злодеи на мотоциклах и благородный герой в кожанке уже на подходе. В каждом третьем из таких опусов у героя была собака, в каждом втором — черный автомобиль, и в каждом первом — ему противостоял здоровенный бугай с маской на лице. Клоны "Воина Дорог" — в шеренгу стройсь! На первый, второй — рассчитайсь! «1990: Воины Бронкса» (1982),"2019: После падения Нью-Йорка" (1983), "2020: Гладиаторы будущего" (1982), «Вожди 21-го века» (1982), "Америка-3000" (1986), «Воины апокалипсиса" (1985), "Воины дюн" (1991), "Воины затерянного мира" (1983), "Воины крутящегося клинка" (1989), "Всадники Солнца" (1986), "Гиблые земли" (1986), "Зона выживания" (1983), "Интерзона" (1987), "Киборг" (1989), "Колёса в огне" (1985), "Переполох в городе жаб" (1987), "Свихнувшийся мир" (1988), "Священная месть" (1989), "Стальной рассвет" (1987), "Уравнитель 2000" (1987) — и имя им Легион, причем добрая половина всего этого шла... в смысле, кинематографического великолепия, произведена на свет одним режиссером — неутомимым тружеником картин категории direct to VHS, филиппинским Эдом Вудом, Сирио Х. Сантьяго! Чем же картина Миллера так приглянулась другим постановщикам, что они в поте лица и не щадя живота своего, год за годом выпускали все новые и новые итальянские, латиноамериканские, филиппинские, турецкие, африканские, индонезийские, индийские и один только Бог знает, какие еще копии "Безумного Макса"? Здесь мы вступаем на территорию чистых предположений, но, как мне кажется, главная причина кроется в том, что из всего существовавшего на тот момент обилия пост-апокалиптических пейзажей, видов глобальных катастроф и разновидностей апокалипсиса, Миллер оказался первым, кому удалось заставить зрителя поверить в реальность происходящего. Немногословный герой (на протяжении всего фильма Макс произносит всего 16 фраз), вполне убедительное обоснование глобальной катастрофы, жестокие стервятники, которые постепенно утрачивают все навыки социализации и возвращаются к своему первобытно-животному состоянию — в 1981 году все это выглядело совершенно реальным. Перед глазами зрителей тотчас вставали живые картины времен все того же топливного кризиса 1973 года, когда озверевшая толпа за лишнюю канистру бензина, в буквальном смысле слова штурмовала заправочные станции — и они тотчас представляли себя в качестве представителя одной из двух категорий людей, населяющих мир "Воина дорог": того, кто штурмует или тех, кто яростно обороняется; отважных защитников, беспомощных жертв или безжалостных охотников, которые с каждой минутой своего пребывания под жарким палящим солнцем, все больше утрачивают человеческий облик. И тогда, почуяв золотую жилу, на помощь одиночке Максу пришли герои его киноклонов — разговаривая на всех языках и наречиях мира, они высаживались в знакомые пустынные пейзажи с космических шаттлов и вертолетов, вылезали из подземных бункеров и временных капсул, размахивая при этом пистолетами, бластерами и даже мечами. Воистину, "Герой с Тысячей Лиц"! К счастью, не у всех кинематографистов, преклонение перед фильмами Миллера обязательно выливалось в заимствования, копирование и откровенный плагиат. "Безумный Макс 2: Воин дорог" вышел в прокат 21 декабря 1981 года и четко поделил кинематограф на то, что было "до" него и что стало "после". Это как "Звездные войны: Новая надежда", только от мира фильмов о медленно угасающем человечестве: когда мы говорим о конце времен, то в голове тут же непроизвольно всплывает картинка Мела Гибсона, бредущего по пустыне, когда мы смотрим любой другой фильм на эту тематику, то все равно представляем перед собой бредущего Гибсона. Как при просмотре любого фантастического фильма о космосе, можно безошибочно определить, снимался ли он до выхода картины Лукаса или уже после нее, тот же самый фокус всегда срабатывает и в отношении постапокалиптических лент и кадров с бредущим Гибсоном. Динамичный сценарий с минимумом диалогов и максимумом визуализации, потрясающе снятые сцены автомобильных погонь, сильный, но суровый герой, прекрасно переданная атмосфера борьбы за выживание, уместная музыка, отличная операторская работа, превосходный монтаж — нужные элементы в нужной консистенции, приправленные соусом из хорошей актерской игры и отточенного режиссерского таланта — смешать, но не взбалтывать! Без "Воина дорог" не было бы ни "Терминатора", ни "Кулака Полярной звезды", ни "Водного мира", ни "Дороги", ни "Почтальона", ни "Книги Илая" (впрочем, последнее возможно и к лучшему), ни игровых серий Carmageddon и Fallout (а вот это была бы реально невосполнимая потеря, поэтому "Книга Илая" пусть тоже живет) — просто непостижимо, как внутри этого небольшого фильма с 95-минутным хронометражом смогло одновременно уместиться столько пластов современной массовой культуры, включая книги и фильмы, музыкальные альбомы и компьютерные игры, полнометражные мультфильмы и мультсериалы, аниме, мангу, комиксы... Самый цитируемый фильм одновременно стал одним из наиболее титулованных, собрав более десятка всевозможных кинопремий, включая номинацию на "Хьюго" за лучшую постановку (правда, сам приз тогда ушел к "Блэйдраннеру") и премию Австралийского Национального Института Кинематографии (AFI) за лучшую режиссуру. Здесь можно было бы еще полстраницы перечислять все награды "Воина дорог", места во всевозможных кинорейтингах, высказывания маститых режиссеров и просто талантливых людей, которые признаются к нему в любви и называют в качестве источников вдохновения, но это тот самый случай, когда четкий операторский ракурс оказывается красноречивее тысячи слов. Just Watch this Goddamn Movie! "Безумный Макс" изначально планировался как дилогия — никаких триквелов или спиноффов, рассказ повзрослевшего мальчика из финала второго фильма должен был навсегда оборвать историю бывшего дорожного полицейского Макса Рокатански и оставить зрителя в счастливом неведении — и в самом деле, что еще можно было к ней добавить, ведь сам Макс просто превратился в Легенду! Зрители получили культового героя, продюсеры заработали кучу денег, даже Миллер был в кои-то веки доволен своей работой, считая, что вторая часть получилось именно такой, какой он ее задумывал — все, франшизу можно закапывать. Однако, существовала небольшая группа людей, которых этот расклад категорически не устраивал, ими оказалось руководство американской мультимедийной корпорации "Уорнер бразерс". В свое время они приложили немало усилий для того, чтобы австралийский одинокий странник прижился на американской земле: накладывали американский дубляж поверх голосов австралийских актеров для первого фильма, полностью переделывали трейлер и прокатное название для второго (в США вторая часть прокатывалась просто как "Воин Дорог"), но в сравнению с общемировыми кассовыми сборами, их результат на местном рынке был не столь впечатляющим (второй фильм собрал в США лишь 9 миллионов долларов). Как назло, как раз в это самое время, Миллер решил принять давнишнее предложение поработать в Голливуде — его заинтересовала возможность осуществить экранизацию романа Джона Апдайка "Иствикские ведьмы". И "Уорнер бразерс" не была бы мультимиллиардной транснациональной корпорацией, если бы не обратилась к режиссеру с маленьким мефистолевским предложением — "Мы тебе — все, что ты хочешь, а ты нам взамен снимаешь еще один о Безумном Максе. Мы вкладываем в него огромные деньги и наконец-то, получаем в местном прокате собственный австралийский кинохит. Нашу преееееелесть!". Миллер поначалу собирался отказаться — на тот момент, он просто не представлял, о чем можно снимать еще один фильм. Однако, у них с Терри Хейсом уже некоторое время находился в разработке сценарий еще одного фильма, действие которого разворачивалось в сходном сеттинге — сюжет представлял постапокалиптическую версию "Повелителя мух" и рассказывал о горстке одичавших детей, которые находят потерявшего сознания моряка и принимают его за выдуманное ими божество по имени "Капитан Уокер". Тогда Хейсу пришла в голову мысль: "а что если этот моряк — на самом деле наш старый знакомый Макс Рокатански?", и Миллеру эта идея безумно понравилась. С учетом переделки безымянного персонажа под Макса, сценарий был закончен за считанные дни, тогда же подписан договор с "Уорнерами", общий бюджет фильма в 5,5 раз превысил суммарные расходы на создание обоих предыдущих частей и составил 12 миллионов долларов. Но в самый разгар предсъемочного процесса случилась трагедия — 17 июля 1983, высматривая натуру для съемок нового фильма, в вертолетной аварии погиб Байрон Кеннеди. Смерть преданного друга, партнера и соавтора сломила Миллера, с этого момента он полностью потерял интерес к еще даже неснятому фильму. Однако, к тому времени, контракт уже был подписан, деньги на постановку выделены, даже часть декораций уже успели возвести. Спасти проект от разваливания на куски могло лишь волевое решение режиссера, и для 38-летнего Джорджа Миллера, оно стало одним из наиболее тяжелых выборов за всю его жизнь. Самым идеальным решением было бы посадить в режиссерское кресло совсем другого постановщика, но руководство Уорнеров оно не устраивало: в конце концов, они выделяли деньги не просто под какой-то там фильм о Безумном Максе, а под фильм, написанный Джорджем Миллером, спродюсированный Джорджем Миллером и срежисированный им же. Тогда Миллер решил разделить свои обязанности с другим режиссером, он будет ставить лишь одни экшен-сцены, в то время, как вся остальная работа над фильмом будет взвалена на плечи совершенно иного постановщика. Так, в титрах "За пределами Купола Грома" появилось имя сорежиссера Джорджа Огилви, весь опыт которого ограничивался лишь участием в театральных постановках и работе на австралийском телевидении. И это была первая (но к сожалению не единственная) проблема третьего фильма — за исключением ДВУХ экшен-эпизодов, в которых заметна опытная рука Миллера (поединок на арене + предфинальная погоня), картина лишена какой-либо динамики, сцены с участием детей и вовсе напоминают подростковую мыльную оперу — не хватает лишь глупого смеха за кадром. Вторая проблема — рейтинг PG13. Насилие всегда являлось одной из ключевых составляющих франшизы "Безумного Макса", причем оно было уместным и всегда стилистически оправданным. Вспомните эпизод из финала первого фильма, когда байкеры Пальцереза проезжают по руке Макса или сцену из второго, когда бумеранг отрезает пальцы одному из бандитов Хумунгуса, а его сообщники над этим только потешаются. А теперь забудьте — в третьем фильме, большинство актов насилия носят скорее комедийный характер, ведь пост-апокалипсис — это так весело! Еще одна проблема заключается в том, что картину снимали в разгар той расчудесной эпохи, когда считалось, что любой фильм с музыкой должен выглядеть как видеоклип, и любая музыкальная звезда априори является кинозвездой. В случае "Купола Грома", это привело к тому, что роль крутой хозяйки Бартертауна по кличке Тетя отдали популярной певице Тине Тёрнер, которая пришла в фильм не с пустыми руками, а захватила с собой парочку своих новых шлягеров (которые в рамках пост-апокалиптического сеттинга воспринимаются примерно как молочный коктейль с огуречным рассолом, но кому из голливудских чиновников есть до этого дело, когда эксклюзивные хиты помогут принести картине дополнительную прибыль за счет продажи СД-диска с саундтреком?). На бумаге это была харизматичная крутая героиня, но в виду наличия у Тёрнер нулевых актерских способностей, даже самые меткие фразы в ее исполнении напоминают скорее разогрев публики перед очередным рок-концертом. Но самая главная беда "Купола" — абсолютное несоответствие сеттингу предыдущих двух фильмов. Невероятно, но факт: третья часть франшизы, сделавшей себе громкое имя на самых экстремальных проявлениях автомобильного фетишизма, 90 процентов экранного времени... обходится вообще без автомобилей. Герой Гибсона сперва едет на ручных верблюдах, затем — на лошади, но большую часть фильма передвигается по пустыне пешком аки "Лоуренс Аравийский". И лишь за 20 минут до финала, внутри фильма что-то щелкает — и начинается погоня с участием десятков транспортных средств. Экстравагантные кары, рев моторов, вернувшиеся на экран после долгого запоя динамика и азарт — даже с учетом детского прокатного рейтинга, такими и должны быть настоящие картины о Безумном Максе, так почему же весь фильм не может выглядеть как эти разнесчастные 10 минут? "Безумный Макс 3: За пределами Купола Грома" вышел в прокат 8 августа 1985 года и помог осуществить заветную мечту "Уорнеров" — благодаря детскому рейтингу и участию "королевы рок-н-ролла", ему удалось заработать в американском прокате аж 36 миллионов долларов. Однако, преданным фанатам франшизы третья часть не понравилась, равно как и самому Джорджу Миллеру — он до сих пор предпочитает не вспоминать о своем участии в ее создании. Выполнив контрактные обязательства, режиссер перевернул последнюю страницу, закрыл книгу — и приступил к реализации новых проектов. Впрочем, очевидно не все голливудские кинематографисты считали третий фильм о Максе творческой неудачей, так 6 лет спустя, Стивен Спилберг выпустит в прокат фильм "Хук", многие сюжетные моменты которого тщательно копируют сценарий "За пределами Купола Грома": взрослый герой находит одичавших детей, они его считают Избранным, он поначалу не верит в свои способности и т.д. Так ли уж плох был "За пределами Купола Грома", если рассматривать его как отдельно взятый фильм на пост-апокалиптическую тематику? Ответ: нет. В нем имеется некоторое количество запоминающихся сцен и колоритных персонажей, так что на уровне постапокалиптических фантазмов Сирио Х. Сантьяго или какого-нибудь, вообще несусветного Альберта Пьюна, совместное творение Огилви и Миллера смотрится примерно как "Гамлет" сэра Лоуренса Оливье — рядом с аналогичными постановками самодеятельного школьного театра. Так ли уж плох "За пределами Купола Грома", если рассматривать его как составляющую часть кинофраншизы "Безумный Макс"? Ответ: да, безусловно. За лихими восьмидесятыми незаметно подкрались умеренные девяностые. Бурлившая в кино на протяжении целого десятилетия, тема кинематографического постапокалипсиса сошла на нет, уступив место развлечениям для семейного просмотра. В 1995 году, сокрушительное фиаско "Водного мира" наглядно продемонстрировало, что постапокалиптической разрухе нынешние зрители предпочитают спецэффекты с компьютерными динозавриками, и времена Макса с его последователями-подражателями остались далеко позади. К тому времени, Джордж Миллер смог доказать, что умеет снимать не только жестокие боевики и является очень разноплановым режиссером: к 1997 году у него было уже 3 номинации на "Оскар" (1992 — лучший оригинальный сценарий за "Масло Лоренцо", 1996 — лучший адаптированный сценарий + лучший фильм года за "Babe", причем в последнем случае, награду увел из-под носа бывший протеже Гибсон со своим "Храбрым сердцем"). В то время, Миллер даже и не помышлял, когда-нибудь вернуться к теме персонажа, принесшего ему всемирную известность, считая историю Безумного Макса полностью рассказанной и исчерпанной. Однако, в конце 1996 года, эта тема всплыла сама, причем с довольно неожиданной стороны — режиссер работал над экранизацией научно-фантастического романа "Контакт", написанного известным астрофизиком Карлом Саганом, когда у него случился очередной конфликт с "Уорнер бразерс": студия воспринимала фильм как потенциальный блокбастер и хотела получить мелодраму в инопланетных декорациях, в то время как Миллер настаивал на более трепетном отношении к литературному первоисточнику. В результате, режиссера просто уволили, заменив на гораздо более сговорчивого Роберта Земекиса, однако перед своим уходом, Миллер в качестве отступного потребовал вернуть ему все права на прокат второго и третьего фильма франшизы о Безумном Максе, и дабы побыстрее избавиться от назойливого австралийца, студии не оставалось ничего иного, как выполнить это условие. И вот, впервые за 11 лет оставшись наедине с собственным героем, перебирая старые трофеи и давно забытые воспоминания, Миллер подумал: "А почему бы Максу Рокатански не вернуться на большой экран и уже в четвертый раз не поразить зрителя своими безумствами?". Вскоре был готов первый вариант сценария и достигнуто предварительное соглашение с Гибсоном, который готов был вновь примерить на себя потертую кожанку. Однако, на дворе стоял 1998 год, и фильм, который задумал Миллер выйдет на экраны лишь 17 лет спустя — в мае 2015. Во многом, он повторит судьбу основной сюжетной коллизии из собственного сценария: очередной путь Макса к большому экрану окажется полной самых разнообразных невзгод и мучений, изнурительной "Дорогой ярости". Помяните мое слово — о событиях, предшествующим съемкам данного фильма, когда-нибудь напишут толстенную книгу. Сперва "Уорнеры" отказывались от проекта, кивая в сторону коммерческих провалов уже не только "Водного мира", но и "Почтальона", мол, если у постапокалиптических фильмов когда-то и был свой коммерческий потенциал, то сейчас, он уже полностью вылетел в трубу. Затем, возникли разногласия по поводу прокатного рейтинга будущего фильма: на примере "Купола Грома" Миллер прекрасно видел, к чему приводят фильмы на взрослые темы, снятые с детским рейтингом и не желал повторения тех же ошибок. Однако, к середине 90-х годов, крупнобюджетные фильмы для взрослых превратились в реликты, достойные голливудской Красной книги, потому что к тому времени изменилась сама формула кинобизнеса: зачем снимать взрослое кино, когда фильмы для всей семьи приносят в разы больше денег? Проект не утонул в сточных водах студийной бюрократии лишь потому, что к нему по-прежнему было приписано имя Гибсона — одной из крупнейших голливудских кинозвезд 90-х, который одним щелчком мидасовых пальцев вытаскивал из пропасти даже самые провальные фильмы, превращая их в кучи настоящего золота. К началу нулевых годов, стороны пришли к взаимовыгодному компромиссу, и проект наконец-то согласовали, однако, уже в ходе предсъемочного периода неожиданно выяснилось, что та самая австралийская пустыня вокруг Сильвертона, в которой снимали "Воина дорог", за минувшие 20 лет сильно пострадала от проливных дождей, ее ландшафт изменился и больше непригоден для съемок. Поиски новой натуры заняли довольно продолжительное время, после чего съемочный процесс решили перенести в африканскую пустыню на территории Намибии. Однако, вскоре началась война в Ираке, и голливудские студии начали замораживать все проекты, съемки которых проходили в смежных регионах, в их число попал и "Безумный Макс". К тому времени, как картину разморозили, Гибсон решил полностью сосредоточиться на своей режиссерской карьере и покинул Миллера ради съемок "Страстей Христовых", после ухода актера студия объявила об окончательном закрытии проекта — в первый раз. В 2007 году Миллер получил "Оскар" за лучший анимационный фильм о танцующих пингвинах (Happy Feet) и решил воспользоваться случаем, чтобы реанимировать заброшенный проект. На главную роль утвердили 28-летнего австралийца Хита Леджера, который играл старшего сына Гибсона в эммериховском "Патриоте" (2001), съемки в Намибии должны были начаться летом 2008 года. Однако, 28 января Леджера не стало — и лишившись своей главной звезды, так же упокоился с миром и сам проект; уже во второй раз. С того времени, судьба четвертого фильма о Максе была окутана слухами — то поговаривали, что на главную роль утвердили звезду "Аватара" Сэма Уортингтона, то злые языки начинали шептать, что фильм выйдет в виде перезапуска классической серии, где вместо "Безумного Макса" зрителям предложат наблюдать за подвигами "Безумной Максин", в то время как большинство фанатов франшизы отказывалось верить в то, что четвертый фильм вообще когда-нибудь выйдет. В голливудском жаргоне есть такое выражение Development hell, описывающее состояние, когда проект попадает в производственную "мертвую петлю" — сценарий постоянно переписывают, в титрах с пулеметной скоростью меняются имена актеров и режиссеров, бюджетные деньги утекают, словно вода в песок, а финального результата все нет и нет. Большинство подобных фильмов студии убивают еще на ранних стадиях, чтоб не мучились, а если они, каким-то чудом, все-таки добираются до конечного потребителя, о том, что под рукой не нашлось надежного ствола с заряженным патроном, начинают жалеть уже сами зрители. Типичный пример подобного проекта, который выжил в "производственном аду" и даже сам не понял, зачем — картина 2000 года "Сверхновая", которую в разное время снимали аж три разных режиссера (включая Уолтера Хилла и самого Фрэнсиса Форда Копполу), но конечный результат их стараний получился таким, что постановщики решили не афишировать свое участие в данном проекте и спрятаться под коллективным псевдонимом. Поэтому, когда в 2012 году, четвертый "Безумный Макс" вновь замаячил на горизонте, уже в третий раз восстав из собственного пепла, никто из поклонников не ожидал от него ничего хорошего. Проект снова реанимировали в 2012, на роль Макса утвердили британца Тома Харди, и в 2013 году, наконец-то добрались до Намибии — ровно в 10 годовщину отмены первоначального проекта с Гибсоном. Съемки "Дороги Ярости" стали наиболее масштабными не только на фоне всех предыдущих фильмов о Максе, но и по меркам всего современного Голливуда — непосредственно сам съемочный процесс занял 120 дней, на протяжении которых в создании фильма приняли участие свыше 1700 человек. Не обошли стороной и обожаемый всеми поклонниками франшизы "автомобильный культ": если в съемках оригинального "Макса" принимали участие всего-лишь 20 автомобилей, модифицированных преимущество из бывших патрульных машин, такси и карет "Скорой помощи", то при создании "Дороги ярости" речь шла уже о 150 транспортных средствах, причем все они были собраны вручную специально для съемок. «У машин, собранных с помощью грубых технологий, больше шансов сохраниться, чем у тех, что напичканы электроникой, микропроцессорами и подушками безопасности. В пустоши мы замечаем в основном мускул-кары (мощные автомобили, выпущенные в Америке преимущественно с 1964 по 1973 год, имеющие восьмицилиндровые двигатели большого объёма и мощности) и рэт-роды (выпускавшиеся в 1940-х, 1950-х и ранних шестидесятых). Более того, боевые машины (что водят Военачальники и Бойцы), своего рода сокровища на колесах — их рамы, остовы, моторы и рули — религиозные артефакты» — пояснил Миллер в предисловии к вышедшей уже после премьеры книге Эбби Бернштейн The Art of Mad Max Fury Road. При этом, "Дорога ярости" является уникальным примером крупнобюджетного голливудского фильма середины единичных годов, снятого "по старинке" — 90% всех трюков выполнялись вживую, огромным коллективом из 150 каскадеров. Миллер решил отказаться от использования привычного для современных блокбастеров CGI, полагая, что компьютерные эффекты сделают фильм менее реалистичным и помешают зрителям поверить в реальность выстроенного им мира. В итоге, единственным объектом фильма, который был полностью сконструирован при помощи хромакея стала механическая рука героини Шарлиз Терон — на протяжении всего съемочного процесса актриса носила зеленую перчатку и старалась вообще не пользоваться левой рукой. Отказ от использования компьютерных технологий положительно отразился и на самих актерах, потому как одно дело — представлять, что ты в пустыне, сражаешься с прорвой врагов, но при этом пребывать посреди огромного зеленого экрана, стоя в теплой студии, в опутанном датчиками костюме и совсем другое — находится в настоящей пустыне и стоя под палящим солнцем, наполнять легкие раскаленным воздухом. Как впоследствии вспоминала сама Терон: "Будучи актрисой, ты готовишь себя к определенным особенностям каждого проекта, но на этом фильме были моменты, когда ты видишь вещи, увидеть которые ты явно не готов. Например, как каскадеры выполняют трюки на шестах и тросах или как взрываются машины, а ты и вправду мчишься за рулем боевой фуры. Ты понимаешь, что ты действительно находишься внутри этого мира. Здесь нет зеленого экрана. Только режиссер, который дает тебе возможность создать целую вселенную." Как утверждает Миллер, идея "Дороги" пришла ему в голову во время пешей прогулки по Лос-Анджелесу: "схватка с мародерами, финальным призом в которой является не нефть или какие-нибудь материальные блага, а другие люди". В книге "The Art of Mad Max Fury Road" опубликованы ранние концепты фильма образца начала нулевых, которые позволяют утверждать, что сюжетная составляющая проекта за это время нисколько не изменилась. В 1998 году Миллер хотел реабилитироваться перед зрителем за излишнюю многословность "Купола Грома" и вернуться к прежнему лаконичному стилю "Воина Дорог" — минимум слов, максимум визуализации, причем, если в "Воине" кульминацией была 13-минутная сцена погони, в новом проекте она должна была длиться фактически весь фильм. С тех пор, концепция осталась прежней, эволюционировала лишь визуальная составляющая. В 2009 году Миллер привлек к работе над сценарием художника Брендана Маккарти, известного по комиксам о Судье Дредде, вместе с которым они сделали 3500 раскадровок будущего проекта, превратив еще не снятый фильм в насыщенное событиями и деталями роскошное визуальное полотно. Для каждого именного персонажа режиссер придумал небольшую предысторию, которые помогали актерам понимать мотивацию персонажей и более четко представлять себе жестокие реалии мира, в котором они оказались (к примеру, предыстория, написанная для слепого гитариста-пироманта по кличке "Кома" содержала жуткую подробность, что его маска сшита из кожи собственной матери). "Дорога ярости" вообще поражает количеством штрихов и мельчайших нюансов: например, когда люди Несмертного Джо ловят Макса, они наносят на спину герою татуировку, которая представляет собой что-то вроде библиотечной карточки и содержит в себе все его данные: не только рост, вес и информацию о группе крови, но и описание отобранного имущества ("двигатель — 8 цилиндров, без бензобака и припасов") и рекомендации для дальнейшего "хранения" ("Псих-одиночка, держать в наморднике"), в то время, как в самом фильме ее показывают на протяжении... лишь пары секунд. Или взять, к примеру то, как в фильме проработан религиозный культ автомобилей: начиная с поклонения рулям и молитв Восьмицилиндровому божеству и заканчивая татуировками двигателя внутреннего сгорания и процессом "хромирования", когда перед битвой, подручные Джо наносят на свои зубы хромированную автомобильную краску — это придает им ярости в бою. Данный обычай появился в фильме под впечатлением от просмотра Миллером австралийской документальной ленты "Frontline"(1981), где показывалось, как во время войны с вьетнамцами, камбоджийские солдаты перед начало каждого боя клали себе в рот небольших нефритовых божков, закрепляя их там специальными ремнями. Развивая традиции сериала в показе дикости и варварства, режиссер достигает здесь своего подлинного апогея: если банда Хумунгуса из второго фильма напоминала шайку обычных дегенератов, то при просмотре "Дороги ярости" со всеми ее обычаями и ритуалами, зритель ощущает себя в шкуре моряка Эпохи великих Географических Открытий, которого кораблекрушение вынесло на берег острова, населенного каннибалами. Кстати, именно обычай с краской натолкнул создателей на идею весьма необычной рекламной акции: вскоре после премьеры фильма, на соответствующих страницах из каталога товаров "Amazon.com" стали появляться восторженные "отзывы" киношных warboys, расхваливающие качество продукта при помощи подозрительно знакомого слогана "I Live! I Die! I live again!". Когда появились первые слухи об очередном возвращении на экраны Безумного Макса, никто из фанатов франшизы не сомневался, что четвертый фильм окажется римейком "Воина дорог". Многим современным зрителям первый фильм кажется откровенно скучным (см. например, здесь, здесь и здесь), в то время, как первобытный драйв и динамика второго, и по сей день собирают заслуженную жатву в виде высоких оценок и благодарных зрительских отзывов. Та самая исходная формула, которую Миллер, Кеннеди и Хейс использовали при изготовлении сиквела, до сих пор не утратила своей актуальности: возьмите циничного, но благородного героя и толпу утративших человеческий облик алчных злодеев, добавьте очередной город, который нужно спасти — и римейк готов. Однако, Миллер не собирался дословно следовать лекалам более чем 30-летней давности, поэтому вместо крутого циничного персонажа, который ближе к финалу истории становится Мессией, он вернулся к обезумевшему герою из концовки первой части и попытался дать ответ на вопрос, которым все фанаты франшизы мучились уже довольно долгое время: "Как Макс смог смириться с гибелью собственной семьи и из бездушного монстра превратился обратно в человека?". Действие "Дороги Ярости" начинается вскоре после событий оригинального фильма, и уже на первых кадрах становится понятно, что герой фильма на 100 процентов соответствует его названию: заросший до самых плеч волосами и бородой, питающийся ящерицами и страдающий от поминутных флэшбеков, которые заставляют его вновь и вновь переживать гибель семьи — персонаж Харди является закономерной эволюцией, сыгранного Гибсоном, человека с абсолютно отсутствующим взглядом из финала первого фильма. Макс внутренне опустошен и не хочет жить, однако эксплуатация в качестве принудительного донора в недрах Цитадели Несмертного Джо меняет его настрой — до этого, вполне готовый смириться с собственной участью, герой вдруг понимает, что просто не готов умереть — только не здесь, не таким жутким образом. И здесь мы подходим к моменту, который некоторые зрители считают, чуть ли не главным недостатком фильма — пока Макс осуществляет свой побег и потом еще довольно долго рефлексирует, подлинным героем "Дороги ярости" — его пульсом, трансмиссией и восьмицилиндровым двигателем всего сюжета оказывается бывшая военачальница Несмертного Джо по имени Фуриоза. Ортодоксальные фанаты франшизы заходятся в дружном плаче: мало того, что четвертый Безумный Макс в итоге оказался фильмом совсем не о Максе, так еще и одним из главных героев является женщина — интересно, с каких пор Миллер продался проклятым феминисткам????? Вынужден огорчить поклонников всевозможных теорий заговора: образ Фуриозы как центральной героини фильма является гимном феминизму не в большей степени, чем Сара Коннор из второго "Терминатора" или Эллен Рипли из "Чужого" и "Чужих". Само появление этого персонажа и ее ведущая роль в сюжете полностью оправдана самой структурой сценария: терзаемый своими внутренними демонами, Макс Рокатански физически не может стать героем данной истории; угодив в жесткий психологический штопор, он нуждается в новом смысле существования, который формируется у героя Харди лишь на втором часу экранного времени — благодаря стараниям все той же Фуриозы. Таким образом, четвертый фильм является тем самым доселе отсутствующим звеном, которое соединяет оригинальную картину с сиквелом, и все разбросанные по фильму многочисленные детали тотчас встают на место, подобно мелким винтикам в гигантском часовом механизме — к примеру, нам покажут, откуда у Макса взялась та самая музыкальная шкатулка, которую в "Воине дорог" он подарит одичалому ребенку. "А почему бы не пойти еще дальше?" — рассуждают поклонники франшизы и придумывают очередную теорию, согласно которой Несмертный Джо является... выжившим в финале первого фильма "Пальцерезом" (благо, их обоих играет один и тот же актер — сильно постаревший Хью Кияс-Бёрн), а его сын Риктус не погибает в финальном сражении, а получив серьезную травму лица, надевает вратарскую маску и становится... самим Хумунгусом? Что Вы скажете по этому поводу, уважаемый мистер Миллер? Но в качестве одобрения или осуждения — лишь один лейтмотив: "ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа, ждитеотве...". Если повезет — узнаете уже в следующей серии. Первая фраза “My name is Max. My world is fire. And blood" задает тон всему дальнейшему фильму. Миллер дословно выполнил данное им обещание: "Дорога ярости" — не просто постапокалиптика и гораздо больше, чем обычный дорожный боевик, это фильм-погоня: гонка с преследованием Фуриозы берет начало уже на 16 минуте картины и продолжается вплоть до финальных титров. Взяв за основу 13-минутную погоню из "Воина дорог", которую в сильно усеченном варианте, пытались то ли повторить, то ли спародировать в триквеле, режиссер ровным слоем размазал ее по всему двухчасовому хронометражу: то слегка притормаживая, чтобы проговорить какие-то важные сюжетные детали, то опять разгоняясь. 120 минут хронометража пролетают молниеносно, словно пейзажи за стеклом несущегося автомобиля: начинаясь сразу с третьей передачи, картина быстро переключается на четвертую, затем — на седьмую, потом некоторое время охлаждает двигатель и латает износившиеся покрышки, чтобы на втором часу экранного времени вновь рвануть вперед — и на этот раз выжать такую скорость, что стрелка спидометра уносится вправо, медленно агонизируя от натуги. Как и предсказывал главный герой, мир, который с дикой скоростью проносится мимо лобовых стекол автомобилей\ широкоформатного экрана кинотеатра\ монитора персонального компьютера или ноутбука, окажется наполнен огнем и кровью, вырванными рулями и покорёженным железом, причем постоянные аварии вовсе не препятствуют визуальному разнообразию фильма, даже совсем наоборот. Легенда австралийского кино, оператор Джон Сил вернулся с заслуженной пенсии исключительно ради работы над "Дорогой ярости", и она того стоила: снятая более чем с десятка всевозможных ракурсов, автомобильная гонка на выживание несомненно является самым масштабным зрелищем текущего киносезона. Красоту деградирующего мира усиливают энергичный саундтрек за авторством голландского музыканта Томаса Холькенборга (ака Junkie XL) и превосходный монтаж Маргарет Сиксел, которая в жизни приходится Миллеру любящей супругой. Поначалу, решение мужа ее сильно удивило — несмотря на свой 30-летний опыт работы в кино, Маргарет раньше никогда не приходилось монтировать боевики, и на закономерный вопрос, почему Миллер не хочет поручить эту работу специалисту, который хорошо разбирается в фильмах этого жанра, режиссер ответил: "Потому, что если ее сделает парень, мой фильм будет похож на любой другой боевик". И этот фокус сработал на все сто процентов: благодаря ураганной нарезке и сумасшедшей скорости смены ракурсов, фильм прекрасно передает темп настоящей погони, а уровень адреналина в зрительской крови является величиной постоянной и не снижается вплоть до самого финала. Агрессивный ритм барабанов прерывается огненным "соло" в исполнении слепого-гитариста; одна из машин автомобильной армады переворачивается, угодив в колею, малокровные прислужники пытаются запрыгнуть на фуру при помощи длинных шестов, и последнее, что мелькает перед их глазами — яркая огненная вспышка; пытаясь обогнать противника, мотоциклисты едут в обход по скалам, отрываясь от земли за долю секунды до решительного прыжка, когда... — после массы неудачных перепевок и подражаний, современный зритель, наконец-то получит полное представление о том, что ощущали его отцы, деды и бабушки, когда в 1981 году отправлялись в кинотеатры на просмотр фильма со странным названием "Воин дорог". Запах бензина, смешанного с потом, стук сердца заглушаемого ревом двигателей и впереди, за измазанным лобовым стеклом — лишь дорога, покрытая песком, пылающими останками автомобилей и мелкими кровавыми ошметками. И англоязычный слоган, в кои-то веки не врет: "What a lovely day!". "Безумный Макс: Дорога ярости" вышел в прокат 7 мая 2015 года, при бюджете в 150 миллионов, кассовые сборы в США составили 153 миллиона долларов + еще 221 миллион поступил в копилку фильма из общемирового проката. Кому-то это может показаться чуть ли не кассовым провалом, ведь на фоне недавних экранизаций комиксов и очередных фильмов о динозавриках, эти цифры совсем не впечатляют. Однако, есть один нюанс: по окончании постсъемочного процесса, на суд мирового дистрибьютора фильма компании "Уорнер бразерс" было представлено сразу два варианта прокатной версии фильма: "детская", с рейтингом PG13 и гораздо более "взрослая", имеющая прокатную категорию "R", причем выбор студии пал именно на последнюю. Если в конце 90-х годов, когда Миллер пытался в первый раз заговорить со студией о четвертом Максе, взрослые крупнобюджетные фильмы были достойны занесения в голливудскую Красную Книгу, то сегодня многомиллионные блокбастеры, которые осмеливаются таким образом отсекать от себя едва ли не большую часть потенциальной зрительской аудитории, встречаются примерно столь же часто, как розовые единороги. За последние 6 лет в Голливуде не вышло даже одного десятка фильмов с более чем 100 миллионным бюджетом, которые были бы ориентированы исключительно на взрослую аудиторию: из наиболее известных примеров — "Хранители" (2009) Зака Снайдера и "Прометей" (2012) Ридли Скотта , причем на их фоне, "Дорога ярости" является не только самым дорогим фильмом, но и наиболее кассовым. И одновременно, с устаревшими кассовыми стереотипами, неплохо было бы пересмотреть и некоторые жанровые: на протяжении последнего десятилетия, Голливуд старательно вбивал в головы своих зрителей, что визуальный аттракцион не может соседствовать с более или менее нормальным сценарием, что перед походом на летний блокбастер нужно оставлять голову дома, а идеальный современный боевик — это почти три часа предсказуемых мелодраматических коллизий, совокупляющихся собачек и пукающих роботов, по окончании которых добрый режиссер, так и быть смилостивиться и покажет им аж 2-3 боевых сцены, нарисованных в жутком CGI. Вы все еще считаете, что так выглядят настоящие "фильмы действия" и подлинные "визуальные аттракционы"? Пересмотрите "Дорогу Ярости" и подумайте еще! И пока критики поют дифирамбы представителю вновь возрожденного киножанра, а благодарные зрители возносят его на пьедесталы всевозможных чатов, закроем глаза и попробуем помечтать о том времени, когда блокбастеры, подобные "Дороге" из исключений околонулевой вероятности превратятся в общеголливудское правило. Только боюсь, что это случится не раньше, чем на Земле наступит реальный постапокалипсис. После мировой премьеры фильма на Каннском кинофестивале, Том Харди публично принес свои извинения Миллеру за все многочисленные конфликты, которые возникали между ними на съемках — мол, в то время, он просто не понимал всего масштаба режиссерского замысла. Думаю, что теперь настал черед извинений со стороны преданных фанатов кинофраншизы. Прости нас, Джордж, что все эти годы не верили в успех твоего проекта, криво усмехались при одном его упоминании и презрительно воротили нос от всевозможных кадров со съемок, тизеров и трейлеров. Однако, нашей вины в этом нет, это все он — проклятый Голливуд! На протяжении последних десятилетий, его ремесленники приучили нас не верить даже самым красивым трейлерам — все равно из финальной версии вырежут все, что понравилось; научили бояться перезапусков любимых кинофраншиз и римейков культовых фильмов, на практике доказав, что это может закончиться лишь созданием хромоногого клона или логической игры "найди 10 000 сюжетных ляпов", а ту самую сцену, на которой ты в детстве украдкой рыдал в подушку — извратят в пошлую клоунаду, принеся в жертву прожорливому корпоративному монстру. Как и 34 года назад, черный автомобиль с причудливым воздухозаборником мчится по пустыне, на огромной скорости разнося в щепки все стереотипы о том, как должен выглядеть современный многомиллионный блокбастер. И бросая мимолетный взгляд на место водителя, мы понимаем, что за рулем сидит уже не Макс Рокатански и даже не его "обезумевшая" копия, а сам Джордж Миллер: сметая все пределы, преграды и ограничительные знаки, словно летящий низко к земле реактивный снаряд, проносясь перед изумленными взглядами всевозможных бэев, эммерихов и прочих джонатановлибесманов. В бешеном темпе переключая скорости, черный "Interceptor" мчится сквозь время, и стрелки на его часах крутятся в том же темпе, что и колесные диски, поэтому точные даты начала гонки: 18 лет? 34 года? Или, все-таки 36? — уже не имеют значения. И притормозив на минуту посреди этого пиршества адреналина, царства высоких скоростей и ареала обитания ласкающего взоры визуального великолепия, отдадим должное единственному человеку, который на протяжении этого времени, стоял у истоков всего жанра пост-апокалиптического кино: сперва принимал тяжелые роды, затем вручал аттестат зрелости, а когда любимому пасынку стало совсем плохо — провел необходимые реанимационные процедуры, дабы вновь воскресить его из небытия. Маэстро, туш!
P.S. Данная статья посвящается 70-летию со дня рождения выдающегося австралийского режиссера Джорджа Миллера.
|
| | |
| Статья написана 28 августа 2015 г. 13:58 |
Внимание: в целях иллюстрации общего уровня фильма "Терминатор: Генезис", данная статья содержит сюжетные спойлеры!
Словно проворная рыбка из огромного океана, из догорающего пожарища появляется твое недалекое будущее. У него вместо лица застывшая металлическая маска, однако в тот момент, когда два красных глаза всматриваются в свою потенциальную жертву, кажется, будто его хромированные скулы раздвигаются в зловещей ухмылке. Его считают машиной, но на самом деле он в куда большей степени похож на Саму Судьбу, от которой невозможно ни спрятаться, ни убежать, бесполезно умолять, предлагать деньги или просто пытаться договориться. Ступая по человеческим черепам, словно по битому стеклу, хромированная Судьба не ведает ни сна, ни голода, ни сострадания. В отличие от человечества, которое любит усложнять любые действия с помощью моральных дилемм, погружая его в море ненужных болтологических дискуссий, внутренний мир Судьбы из цельнометаллического сплава более прост и гораздо лучше организован — в нем существует лишь подсветка конкретных целей и единственная доступная опция: "Уничтожить!". И все — никаких сомнений, обсуждений или возражений, есть только приказ и объекты, которые препятствуют его выполнению. Если цель скрывает стена — ее сносят, если живой человек — стреляют навылет, никто не остановит поступь идеального исполнителя, глазами которого смотрит на нас сама Вечность. И каждый ее солдат будет продвигаться вперед до победного конца, пока не рассыплется в мелкую металлическую крошку, когда его место тут же займет следующий. Пытаясь отбежать назад, ты падаешь на спину — и над твоим лицом тут же зависает металлическая маска с горящими семафорами. В голове звучит твой собственный голос "Будущее...", когда все окружающие тебя объекты — земля, догорающее пожарище, страшное металлическое лицо вдруг куда-то исчезают, и ты вскакиваешь посреди кровати, слушая лишь стук собственного сердца, которое прыгает в грудной клетке со скоростью отбойного молотка. И уже очнувшись от ночного кошмара, тем самым кусочком разума, который еще связывает тебя со страшной реальностью, разбираешь последние слова, произнесенные собственным голосом ."... не изменить".
В начале 80-х годов Джеймс Кэмерон некоторое время работал декоратором и художником по спецэффектам на студии Роджера Кормана, которую уже в те годы неофициально называли "фабрикой голливудского кинотреша", а самого Кормана — его некоронованным королем. Со второй половины 70-х студия Кормана считалась одним из главных символов кинематографической халтуры, работающие на ней сценаристы, продюсеры и режиссеры штамповали фильмы, словно ложки на заводском конвейере, при этом совершенно не беспокоясь о качестве. Большинство людей, работавших на Кормана старались сделать свою работу за час, чтобы поскорее получить свой зарплатный чек, но Кэмерон был совсем не таков: играя по дюжине самых разнообразных ролей: от художника-постановщика в "Битве за пределами звёзд" (1980) до выполнения функций второго режиссера на съемках "Андроида" (1982), он уже тогда отличался страстью к перфекционизму и мог часами доводить до совершенства какую-нибудь вспомогательную декорацию или крошечный спецэффект, присутствие которого в фильме все равно никто не заметит. И эти старания не остались без внимания — в 1982 году группа, отколовшихся от Кормана итальянских треш-продюсеров пригласила его стать режиссером хоррора "Пиранья 2: Нерест", который сам Кэмерон впоследствии иронично назовет "лучшим фильмом о летающих пираньях из когда-либо снятых". И первый опыт на режиссерском поприще откровенно не задался — весь съемочный период "Пираньи 2" вылился в бесконечные споры с продюсерами и конфликты с со-режиссером с итальянской стороны Овидио Ассонитисом, причем дело доходило даже до прямых диверсий, когда каждый из постановщиков украдкой пробирался в монтажную, дабы смонтировать картину втайне от своего "партнера", а потом, на утро другой делал тоже самое. Однажды Кэмерон заболел и был вынужден производить одну из этих вылазок, будучи практически в полубреду и с высокой температурой, но в процессе пересведения болезнь все-таки взяла свое, и режиссер отрубился прямо за монтажным столом. Именно тогда ему и привиделась выходящая из огня огромная нечеловеческая фигура с красными горящими глазами. Видение было столь пугающим и одновременно настолько кинематографичным, что вернувшись из Италии на родину, Кэмерон начал буквально бредить этим образом. Фигура имела человеческое лицо, но ее глаза при этом светились, словно индикаторы на приборной доске автомобиля или огоньки светофора. Металлический робот в оболочке из человеческой плоти? В видении режиссера странное существо не скрывало своих намерений — оно пришло, чтобы уничтожить всех живых существ, которые встанут на его пути. Металлический робот-убийца в оболочке из человеческой плоти, главная и единственная цель которого — уничтожить все человечество? Если речь идет о роботах, значит действие фильма должно происходить в будущем. Стоп, а если такой робот не один, что если их сотни, тысячи, десятки тыс... Так на свет появился один из самых известных сюжетов за всю историю голливудской кинофантастики.
Сформулировав таким образом основную идею будущего фильма и худо бедно накидав предварительную версию сценария, Кэмерон позвонил своей старой знакомой Гейл Энн Херд, с которой он познакомился на съемках очередного кормановского "шедевра" "Гуманоиды с глубины" (1980), где она выполняла функции ассистента художника. Молодые люди разговорились и скорее в шутку, чем всерьез договорились о том, что если у кого-нибудь из них появится стоящая идея, они сделают на ее основе совместный фильм, в котором Кэмерон займет место режиссера, а Херд станет продюсером. И два года спустя, Кэмерон не забыл о своем обещании, продав ей идею своего безымянного сценария всего за один доллар. Однако, теперь новоиспеченным продюсеру и режиссеру предстояло найти голливудскую студию для реализации своих амбициозных планов, а это было ой как непросто, ибо опыт работы у Кормана и низкий уровень его режиссерского "дебюта" лишь отталкивали потенциальных инвесторов. К примеру, руководству студии Paramount идея Кэмерона очень понравилась, но они были категорически против того, чтобы он сам режиссировал фильм. Из двух вариантов — продать сценарий чужим людям и заработать на этом кучу денег или продолжать скитания по кабинетам голливудских начальников в надежде на то, что его мечта осуществится в полном объеме, Кэмерон выбрал второй и не прогадал. К тому моменту, он уже успел полностью дописать сценарий и решил, что если планы осуществятся, роль робота в фильме исполнит его старый знакомый Лэнс Хенриксен. Поэтому, перед собеседованием с очередным потенциальным инвестором в лице руководителя студии Hemdale Джоном Дейли, приятели решили добавить собеседованию немного креативности — в самый разгар переговоров между Кэмероном и Дэйли, в комнату ворвался Хенриксен с зубами из золотой фольги, изображая одну из сцен с участием своего персонажа. Как ни странно, но именно этот маневр, в итоге помог Кэмерону заинтересовать продюсера и через него получить контракт с голливудской студией Orion Pictures. Однако, у этого соглашения была и темная сторона — студия тут же забраковала кандидатуру Хенриксена и велела найти на эту роль по-настоящему известного актера. Первой кандидатурой на роль робота стал известный американский футболист О. Дж. Симпсон, но посмотрев его пробы в гриме Терминатора студия посчитала, что он слишком добродушен и обаятелен, чтобы играть убийцу (по мрачной иронии, когда 10 лет спустя, Симпсона будут судить за двойное умышленное убийство, журналисты вспомнят об этих пробах, и первые страницы газет будут пестрить рисунками Симпсона со слезшей кожей, из-под которой просвечивает металл). Параллельно с кастингом на роль Терминатора, студия активно искала актера на роль главного протагониста Кайла Риза. Желая заинтересовать ролью Риза, сценарий отправили профессиональному культуристу Арнольду Шварценнегеру, который в том же году сыграл киммерийского варвара Конана в одноименном фильме Джона Милиуса, ставшем большим кассовым хитом. Шварценнегеру пришелся по душе сценарий и его мрачная гнетущая атмосфера, единственная проблема заключалась в том, что роль Терминатора актеру понравилась гораздо больше той, что ему предлагали. Шварценнегер попытался использовать все свои связи в Голливуде, чтобы получить эту роль, даже несмотря на то, что люди из ближайшего окружения предрекали, что она сломает ему всю карьеру, но главная проблема заключалась в том, что специфическая внешность и соответствующие габариты актера совершенно не вписывались в тот образ, который Кэмерон представлял себе, работая над сценарием. Согласно первоначальной задумке, Терминатор должен был стать человеком из толпы с самой неприметной внешностью, весь смысл истории заключался в том, что угроза, исходящая от этого персонажа не очевидна с первого взгляда и прячется глубоко внутри. Кэмерон несколько раз отчаянно пытался убедить актера изменить свое решение, но австриец продолжал стоять на своем. Тогда конфликт достиг своей максимальной точки кипения, и пришла череда жестких ультиматумов: либо Шварценеггер уходит из проекта, либо Кэмерон покидает кресло режиссера. И когда казалось, что судьба проекта висит на волоске и фильм никогда не будет снят, Кэмерон неожиданно поменял свое решение и согласился принять новый образ для своего персонажа. Изучив могучую фактуру строптивого актера, он просто изменил саму концепцию, и вместо мимикрирующего под людей цельнометаллического хамелеона, антагонист превратился в неудержимую машину смерти, которая сметает все препятствия, возникающие на ее пути. Так появился Терминатор.
После того, как Шварценнегера утвердили на роль, всем стало понятно, что фильму — быть. Однако, у актера к тому моменту были непогашенные контрактные обязательства перед компанией Дино Де Лаурентиса на съемки в продолжении "Конана-Варвара", из-за чего производство "Терминатора" началось на 9 месяцев позже, чем было запланировано. Однако, все это время Кэмерон не сидел без дела — будучи профессиональным художником, за месяцы вынужденного простоя он... полностью перерисовал весь сценарий фильма, сделав карандашные раскадровки на каждую из сцен: как будут выглядеть летательные аппараты будущего, с какого ракурса снимать сцену автомобильной погони, где именно будут стоять герои во время сцены перестрелки в ночном клубе — все это уже было выверено до мелочей и с точностью до последней завитушки перенесено на огромные холсты. Фактически, весь фильм был уже выстроен внутри головы режиссера, осталось лишь запечатлеть его на кинопленке. Съемки "Терминатора" начались в марте 1984 года, но даже несмотря на то, что созданные Кэмероном эскизы сцен и дизайна спецэффектов позволили кинематографистам сэкономить кучу времени и денег, выделенных на проект бюджетных средств катастрофически не хватало. "Орион" согласилась инвестировать в производство всего-лишь 6,5 миллионов долларов, что не соответствовало бюджетной планке даже среднебюджетных картин того времени (для сравнения — карпетентеровское "Нечто" (1982) обошлось создателям в 15 миллионов, итоговая смета "Блэйдраннера" (1982) составила 28). Дошло до того, что съемочная группа начала продавать билеты за посещение ресторана, который они арендовали для съемок ночного клуба "Tech Noir", чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Как это всегда водилось на съемках фильмов, которые впоследствии назовут культовыми, нехватку денежных средств с лихвой компенсировали с помощью фантазии — не имею возможности выстроить металлический скелет Терминатора в полный человеческий рост, Кэмерон и команда мастеров по спецэффектам под руководством легендарного дизайнера Стэна Уинстона использовали великое множество самых разнообразных ухищрений — аниматронику, комбинированные съемки, в сценах, когда терминатор двигался, его голову разворачивали в разные стороны наподобие портативного крана, а в знаменитой сцене, когда герой Шварценнегера смотрит в зеркало на проглядывающие сквозь кожу металлические внутренности, роль "глаза" робота исполнил объектив от обычной фотокамеры. Когда начали снимать предфинальную сцену, в которой Кайла Риза кладут в мешок для трупов, вдруг выяснилось, что никакого мешка нет, о нем просто забыли. И тогда Кэмерон принес из багажника чехол для своего костюма; впоследствии вспоминая эту сцену с улыбкой, Майкл Бин говорил, что им очень повезло, что в тот момент на съемочной площадке не было продюсеров из "Ориона", которые бы непременно устроили большой скандал. Впрочем, скандал между режиссером и продюсерами все равно случился, правда это произошло уже в процессе пост-продакшена. Когда все сцены были отсняты, и в голливудских монтажных происходило рождение готового фильма из кучи коробок с пленкой, у Кэмерона случилась серьезная размолвка с исполнительным продюсером Джоном Дэйли и руководством кинокомпании "Орион". Продюсер хотел, чтобы фильм закончился на сцене со взрывом бензовоза, типа зло повержено, за кадром подразумевается хэппи-энд с Ризом и Сарой, которые счастливо обнимаются и бредут навстречу типичному голливудскому закату. И руководство компании поддержало эту точку зрения, мотивируя тем, что "Орион" является производителем продукции с высоким стандартом качества, и им не хочется марать гордое имя компании, выпуская под ним натуральный треш. В результате целой серии жестких перебранок, Кэмерону все же удалось отстоять свое право на режиссерское видение, но платой за это стала полная потеря интереса к фильму со стороны студии-дистрибьютора. Когда "Терминатор" вышел в прокат, режиссер несколько раз обращался к руководству компании с требованием увеличить расходы на рекламу, чтобы фильм могло посмотреть как можно больше зрителей, но итогом этих требований стал лишь высокомерный ответ тогдашнего шефа дистрибуции "Орион" Майка Медавоя, дескать фильмы подобной категории держаться в чатах не больше 3-4 недель и никакая лишняя реклама им не поможет. Много лет спустя, вспоминая подробности этого конфликта, Кэмерон с нескрываемой обидой в голосе скажет знаменитую фразу: "Они относились к моему фильму так, будто он был куском собачьего д***ма.". "The Terminator" вышел в прокат 26 октября 1984 года, и весь мир содрогнулся, став свидетелем рождения нового культа. И дело даже не в том, что несмотря на полное отсутствие рекламной поддержки со стороны "Orion pictures", фильму удалось заработать в американском прокате 38 миллионов, более чем в 5 раз перекрыв свой производственный бюджет и еще 40 — в общемировом. Кэмерону удалось найти идеальный баланс между двумя абсолютными максимами голливудского кино — беспощадными ураганными экшенами наподобие "Воина дорог" Джорджа Миллера и неспешными медитативно-философскими притчами вроде "Космической одиссеи 2001" Стэнли Кубрика. От первого он взял мрачную атмосферу безысходности, пульсирующий бешеный ритм и склонность постоянно шокировать зрителя, от второго — столь же пессимистическую жизненную философию, в которой герой Шварценнегера фактически является закономерным продолжателем дела, начатого суперкомпьютером HAL 9000 — только без присущих ему метафизических дилемм и приятного голоса. Холодное, жестокое, местами даже безжалостное кино, которое уже к 20 минуте разгоняется до немыслимой скорости и держит этот темп до самых финальных титров; мрачная и депрессивная история, словно последняя весточка из медленно умирающего мира: предфинальный монолог, фраза о том, что приближается буря, кадр с до боли узнаваемая фотокарточкой вечно молодой Сары Коннор — и полное осознание того, что этого будущего не изменить. И когда эта мысль медленно укрепляется в зрительской голове, приходят финальные титры, человеческая воля ломается — и сыгранная на синтезаторе вперемешку со сковородками музыкальная тема быстро добивает оставшихся. Великий фильм!
Первый "Терминатор" оказался одним из стилеообразующих фильмов 80-х годов. Достаточно сказать, что написанный Майклом Майнером и Эдвардом Ноймайером сценарий фильма "Робокоп" (1987) задумывался ими как своеобразный "Терминатор наоборот". Многие сцены стали культовыми, а уж среди малобюджетного кино он произвел настоящую революцию. Однако, не стоит путать культовую популярность фильма с абсолютной узнаваемостью — в этом плане картине Кэмерона было ой как далеко до подлинных киношлягеров 70-80-х вроде "Звездных войн" и "Инопланетянина", которых видели абсолютно все. В частности, когда через 2 года после выхода картины, у Кэмерона возникнут проблемы со съемочной группой "Чужих" (1986), для того, чтобы объяснить особенности своего киностиля, он организует для них бесплатный киносеанс "Терминатора" — и безумно удивится, узнав что многие даже никогда не слышали о существовании этого фильма. Впрочем, у популярности, пусть и в определенных кругах, всегда есть и темная сторона: сразу после выхода фильма на экраны, известный в Голливуде скандалист, писатель Харлан Эллисон подал на Кэмерона судебный иск, обвинив сценарий "Терминатора" в плагиате сразу с двух рассказов за его авторством — "Солдат" и "Демон со стеклянной рукой", кроме того фантаст утверждал, что сам образ Скайнет навеян злобным искусственным интеллектом из уже третьего по счету рассказа — "У меня нет рта, чтобы кричать". Кэмерон отрицал факт плагиата и собирался доказать это в суде, но руководство "Орион пикчерз" предпочло не доводить дело до публичного разбирательства и выплатить Эллисону отступные. Дабы урезонить разозлившегося режиссера, открыто называвшего писателя "грязным шантажистом", Кэмерону пригрозили, что в случае суда, студия снимет с себя любую ответственность, и все издержки он будет оплачивать из собственного кармана. Так, в финальных титрах фильма появилась надпись "навеяно работами Харлана Эллисона", а насколько она соответствует истине, пусть каждый читатель и зритель решает самостоятельно. С выхода "Терминатора" прошло несколько лет, за которые Кэмерон лишь укрепил свою славу одного из мастеров голливудской кинофантастики, сперва поставив столь же жестоких и динамичных "Чужих" (1986), а затем — отказавшись от потоков крови и вырванных конечностей в пользу более гуманистического послания из фильма "Бездна" (1989). Однако, все это время, история о Терминаторе оставалось для него чем-то вроде незавершенного дела, которое раздражало одним фактом своего наличия и мешало нормально спать по ночам. Из-за бюджетных ограничений первого фильма, у режиссера осталось множество интересных идей, которые так и не были реализованы. К примеру, в первой версии сценария "Терминатора" за Сарой Коннор посылали сразу двух роботов — уже "привычного" зрителям громилу Т800 и гораздо более опасного киборга из жидкого металла, который при желании мог изменять свою форму, однако вторую часть замысла пришлось отрезать, поскольку ее не потянул бы не только микроскопический бюджет, выделенный на съемки "Орионом", но и весь тогдашний уровень развития индустрии специальных эффектов. У режиссерских планов вернуться к старым персонажам и по-новому пересказать зрителям знакомую историю была лишь одна проблема — после конфликта вокруг сцены с бензовозом, ему была противна даже сама мысль о новой работе с Джоном Дейли и Hemdale Company. Однако, у проекта продолжения была и еще одна заинтересованная сторона — сам Арнольд Шварценнегер, голливудская слава и актерские гонорары которого неуклонно росли от фильма к фильму, но лучшей ролью во всей карьере он, по-прежнему считал "Терминатора".Именно Шварценнегер подговорил успешного голливудского продюсера Марио Кассара (с которым он успешно сотрудничал на съемках "Красной жары" и "Вспомнить все") выкупить у Дэйли его часть авторских прав на фильм и вернуть их человеку, которому они принадлежат по праву "рождения" — то бишь самому Кэмерону. Когда все правовые вопросы были улажены Кэмерон встретился со своим другом детства Уильямом Уишером, который был автором некоторых диалогов для первого "Терминатора", но в титры фильма так и не попал. Когда приятель спросил, в чем же заключается идея продолжения, режиссер протянул ему вырванный из блокнота листок бумаги, на котором было написано всего-лишь две строчки: "Юный Джон Коннор. Терминатор возвращается, чтобы помочь ему". Уишеру сперва показалось, что это какая-то шутка: только подумайте — мальчик и его ручной терминатор! Но Кэмерон был абсолютно серьезен — нет, это идея, на которой мы выстроим целый фильм. К моменту начала работы над сценарием, у Кэмерона была устная договоренность на участие Шварценнегера, но он не был уверен, что Линда Хэмилтон вновь согласится повторить роль Сары Коннор. Съемки первого фильма оказались для Хэмилтон не самым приятным опытом в ее актерской карьере — в самом начале съемок актриса сломала лодыжку, и на протяжении всех экшен-эпизодов бегала по площадке, превозмогая не только жуткую боль, но и жестокие крики безжалостного режиссера: "Быстрее, Линда, быстрее! Что ты двигаешься как черепаха, он же тебя догонит!". На тот случай, если Хэмилтон откажется, у авторов был заготовлен специальный вариант сценария, в котором отсутствовал ее персонаж, но к искреннему удивлению Кэмерона, актриса все же согласилась. Именно с этого момента и началась полноценная работа над вторым фильмом.
Одно из главных отличий сиквела от оригинала — образ главного антагониста. Кэмерон сразу же решил перевернуть с ног на голову всю концепцию оригинала, теперь T800 станет положительным персонажем, защищающим будущего лидера Сопротивления... а от кого, собственно, он действительно должен защищать? Некоторое время рассматривалась концепция, в которой Шварценнегер сыграет сразу двух разных роботов, один из них пытается защитить Джона, другой — убить его, но от нее быстро отказались, посчитав слишком глупой (привет, Genisys!). Затем рассматривался вариант с возвращением Майкла Бина в роли главного злодея, которого то ли воскресили, то ли сделали роботом, но и эту идею посчитали слишком запутанной и недостаточно интересной (и снова здравствуйте, Лаэты Калогридис!). И лишь потом, на горизонте вновь замаячила так и нереализованная идея из первого фильма о жидкометаллическом киборге, умеющими имитировать любые объекты, с которыми он соприкасается; дабы подчеркнуть его превосходство над устаревшей моделью из первого фильма, главному антагонисту был присвоен модельный номер Т1000 — на 200 единиц больше, чем у антигероя первого фильма, сыгранного Шварценнегром. Сейчас это покажется весьма странным, но прописывая образ жидкого киборга, Кэмерон и Уишер представляли в этой роли популярных рок-музыкантов того времени. В частности, первым кому поступило предложение сыграть Т1000 был популярный в те годы певец Билли Айдол (который примерно в то же время угодил в аварию и не смог приехать на пробы), затем роль предложили солисту американской рок-группы WASP Блэкки Лоулессу, но он был тут же забракованного причине слишком большого роста. С появлением в сценарии Т1000, Кэмерон решил вновь вернуться к идее так и не сыгранного Лансом Хенриксеном "терминатора-хамелеона": средний рост, среднее телосложение, совершенно неприметная внешность — в схватке против огромного гиганта Шварценнегера этот типаж должен был смотреться очень кинематографично. В итоге, "своего" идеального робота Кэмерон встретил... на просмотре фильма "Крепкий орешек 2", где у актера Роберта Патрика была небольшая роль одного из террористов. Непримечательное лицо, безупречная выправка, совершенно холодный взгляд — кто лучше него сыграет роль робота? Первые 15 минут фильма построены на контрасте с первой частью — вот появляется герой Шварценнегера, и все зрители первого фильма уже прекрасно знают, что это "плохой парень", затем возникает герой Патрика, который подсознательно воспринимается ими как очередной спаситель семейства Коннор, и лишь после сцены в супермаркете они меняются ролями. Именно в этой сцене происходит окончательная трансформация героя Патрика: если до перестрелки в супермаркете он выглядит как совершенно нормальный парень, то после он должен отбросить маскировку, и по каждому движению, каждому повороту головы зрители должны четко осознавать, что перед ними не человек. В случае героя Шварценнегера из первого фильма, этот эффект достигался при помощи грузной фактуры и тяжелой металлической походки, задача Патрика была гораздо сложнее, ведь по умолчанию его персонаж очень подвижен. В результате, актер провел немало времени, изучая повадки диких животных: осанку головы робота Патрик придумал, наблюдая за поведением белоголового орлана, в то время, как его характерная манера движения во время быстрого бега напоминает прыжок акулы, преследующей свою жертву. Заключительную часть работы по "оживлению" персонажа проделали мастера спецэффектов из лукасовской студии "Industrial Light & Magic", причем специально для работ над вторым "Терминатором" им пришлось увеличить штат своего подразделения, занимающегося компьютерной графикой аж в 6 раз! Сцены визуальных трансформаций Т1000 несомненно являются одними из наиболее запоминающихся во всем фильме: в 1991 году у зрителей от них в буквальном смысле слова отвисала челюсть. И за каждой из них стоит кропотливый 8-месячный труд дружной команды талантливейших художников под руководством Денниса Мюрена, который не только удостоился премии "Оскар"за лучшие визуальные эффекты, но и расстелил перед всем Голливудом гигантскую ковровую дорожку для массового использования CGI. Несмотря на то, что в фильме эти сцены занимают всего-лишь 3,5 минуты (из общей продолжительности в 137), можно смело утверждать, что эти 210 секунд навсегда изменили мир.
Это были ОЧЕНЬ тяжелые съемки. Первоначальный бюджет картины составил 75 миллионов долларов, но уже к концу всех подготовительных работ было очевидно, что изначальная смета будет превышены в несколько раз (в итоге, конечная стоимость картины составила 104 миллиона, сделав ее самым дорогим голливудским фильмом своего времени). Впоследствии, Кэмерон пошутит, что один трейлер, в котором во время съемок жил Шварценнегер обошелся им дороже, чем все производство оригинального "Терминатора". Огромный перерасход средств заставлял нервничать руководство студии "Carolco": дабы не пугать акционеров Марио Кассар под угрозой увольнения запретил своим сотрудникам раскрывать кому-либо конкретные цифры бюджета. И это было лишь закулисье проекта, в то время как на самой сцене в то время творился кромешный ад, 6 месячные съемки превратились для актеров в форменное сафари на выживание. Снимая сцену погони, Патрик сломал ногу, в результате в эпизоде, когда он сидит за рулем тягача, машиной управлял другой водитель, пригнувшийся к самому полу, ибо актер сам физически не мог нажимать на газ. В сцене с перезарядкой дробовика, Шварценнегер серьезно повредил пальцы. Но самые тяжелые испытания выпали на долю Линды Хэмилтон — перед съемками фильма ей не только пришлось наращивать мышечную массу и пройти полный курс тренировок по владению оружием и рукопашному бою, но и понести серьезную травму — во время съемок сцены в кабине лифта, звук выстрела из дробовика повредил ей барабанную перепонку. Конечно, не нам с Вами судить стоил ли фильм подобных жертв, но образ ее героини действительно является одной из сильнейших сторон второго "Терминатора". В оригинале Сара представала перед зрителем абсолютно обычной девушкой, которой лишь ближе к финалу удавалось свыкнуться со своим предназначением. В сиквеле она уже не является ведущим персонажем истории, однако ее внутренняя сила, огромная воля и личная одержимость идеей переписать историю, двигают вперед сценарную конструкцию всего фильма. Сцену со взрывом здания корпорации "Кибердайн" снимали еще для оригинального "Терминатора", ее даже можно найти на ДВД в разделе бонусных материалов, но впоследствии Кэмерон признается, что удалить ее из первой картины было абсолютно правильным решением, так как на тот момент герои были еще не готовы к такому развитию событий. Из хрупкой, но обаятельной девушки из оригинала, Сара Коннор превратилась в настоящую амазонку, фактически став для сиквела подлинным терминатором за номером три. Сам Кэмерон был настолько впечатлен актерской трансформацией этого персонажа, что даже приложил все усилия для того, чтобы выбить Хэмилтон номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль 2 плана, но к сожалению, проиграл. Во вселенной фильма существует множество разновидностей терминаторов: Т800 — терминатор из обычного металла, покрытого человеческой кожей, Т1000 — терминатор из жидкого, Сара Коннор — человек-терминатор... Однако, вскоре после начала съемок, на площадке появилась и еще одна модель боевой машины, идущей напролом для достижения собственной цели, ей оказался режиссер-терминатор в исполнении самого Джеймса Кэмерона: по словам очевидцев, его одержимость созданием фильма, максимально близкого к идеалу, превратилась в настоящую манию. Словно серийный убийца от мира зрелищного голливудского кино, Кэмерон заставлял актеров переснимать одну и ту же сцену по два десятка дублей, пока не будет соблюден каждый мельчайший нюанс. "Да мне плевать, что ты хочешь! Просто делай, как я сказал!" — рычал режиссер на Хэмилтон во время съемок сцены в психиатрической больнице. По словам членов съемочной группы, однажды актриса попыталась предложить Кэмерону собственную трактовку действий своего персонажа, после чего Кэмерон просто взорвался. "Я здесь писатель, поняла? Я написал это так, как нужно, и не собираюсь ничего менять в последнюю минуту! Я пишу — ты делаешь. О'кей?" — орал режиссер, и при этом в его глазах вспыхивали подозрительно знакомые красные огоньки. Перед съемкой сцены ядерного взрыва, Кэмерон заставил Стэна Уинстона отсмотреть более 30 часов документальных кадров с хрониками ядерных испытаний, и эти усилия не пропали даром — соответствующую сцену из кошмаров Сары, впоследствии признают самым правдоподобным изображением ядерного взрыва в истории кино. Съемки сцены автомобильной погони от здания "Кибердайн системз" до сталелитейного завода была одной из самых масштабных сцен в истории кинематографа, но ее съемки превратились в сущий ад. Кэмерон очень долго не мог найти подходящего трехэтажного здания для внешнего плана здания "Кибердайн", поэтому пришлось взять дом высотой в два этажа и нацепить на него сверху муляж. Потом режиссер захотел, чтобы сама погоня происходила ночью, и для этого потребовалось осветить всю трассу протяженностью в 2,5 мили. Для того, чтобы собрать нужное количество электрических кабелей, осветителям пришлось обойти павильоны всех голливудских студий — от "Парамаунта" до "Диснея", и на весь монтаж оборудования ушло 11 дней. Но наиболее показательным моментом, иллюстрирующим отношение режиссера к своему фильму, является случай, произошедший на стадии финального монтажа. Съемки официально закончились несколько месяцев назад, актеры и вспомогательный персонал распущены по домам, над картиной по-прежнему работают лишь сам Кэмерон, три монтажера и мастера по спецэффектам. Режиссер вновь и вновь пересматривает отснятый материал и замечает несостыковку: в одной сцене Т1000 вроде как наносит Т800 смертельную травму, а несколько минут спустя, герой Шварценнера вновь возвращается, чтобы добить противника. "Нужно срочно снять еще одну сцену, в которой Т800 "перезагружается" и вновь возвращается в строй" — решает режиссер, однако вся шутка в том, что на дворе стоит Канун Рождества, и все члены съемочной группы уже вовсю готовятся отмечать наиболее семейный из всех американских праздников. Но режиссеру плевать: какие могут быть праздники, когда они еще не закончили свою работу над моим фильмом? В итоге, отменяются все рождественские мероприятия, сдаются взятые на прокат костюмы, съемочная группа возвращается в знакомые декорации, и 25 декабря наконец-то снимают сцену, в которой герой Шварценнегера вытаскивает из груди застрявший штырь. Вы тоже считаете эту сцену крайним проявлением режиссерского деспотизма? Это что, 6 лет спустя, после участия в создании другого кэмероновского фильма, члены съемочной группы закажут себе специальные майки с надписью: "Я выжил на съемках "Титаника"! "Терминатор 2: Судный день" вышел в прокат 1 июля 1991 года и сразу же установил рекорд среди фильмов с взрослым рейтингом "R" — 55 миллионов долларов за первый день проката (этот рекорд удалось перекрыть лишь 12 лет спустя фильму "Матрица: Перезагрузка"). Позднее он стал первым голливудским фильмом, которому удалось собрать в международном прокате свыше 300 миллионов долларов, самым кассовым проектом за всю историю компании Carolco и самым кассовым фильмом 1991 года — сборы "Судного дня" в США составили 204 миллиона долларов, что с учетом инфляции, делает его самым кассовым фильмом категории "R", когда-либо снятым за всю историю Голливуда. По отношению к первой картине "Терминатор 2" представлял собой технически усовершенствованный римейк: из камерной малобюджетной постановки, при создании которой приходилось сражаться за каждый доллар, проект превратился в один из наиболее технически совершенных фильмов 90-х годов. 137 минут прокатной версии пролетали совершенно незаметно — идеальная операторская работа, умопомрачительные спецэффекты и выверенный до миллиметра монтаж, сделали фильм подлинным эталоном экшена, многие сцены которого другие кинематографисты (в том числе и т.н. "продолжатели") будут с упоением цитировать на протяжении десятилетий. Однако, отшлифовав до блеска техническую составляющую, Кэмерон не забыл и о смысловой, хотя в этом плане сиквел во многом является антитезой первому фильму. Через оригинал пунктиром проходила мысль, что все предопределено и будущее невозможно переписать, однако героям второй части это удается. Первоначально, режиссер хотел закончить фильм сценой из далекого будущего, в которой поседевшая Сара сидит на лавочке и смотрит как ее сын играет с внучкой, ядерный Армагеддон не случился, и история была полностью переписана. Однако, этот вариант финала совершенно не устраивал Марио Кассара (оно и понятно: триквелы, квадриквелы — кто же по собственной воле от такого откажется), и он активно убеждал Кэмерона его переснять. Судьба финала картины решилась уже на заключительной стадии монтажа, когда режиссер вновь пересмотрел всю последовательность сцен и посчитал свой вариант концовки излишне слащавым. Поэтому, в прокатной версии 1991 года фильм заканчивался кадром неизвестной дороги и закадровым монологом Сары о том, что если даже терминатор в конечном итоге понял цену человеческой жизни, значит и у человечества еще есть шанс. Этот вариант концовки ни в коем случае не означает, что Кэмерон когда-либо собирался вновь вернуться к продолжению этой истории, просто он посчитал, что многозначительный финал, дающий зрителю возможность задуматься гораздо лучше однозначной концовки, которая подает все мысли с экрана в уже пережеванном виде. Однако, как ни горько это осознавать, но именно вариант с "неизвестной дорогой" оказался той самой лазейкой, благодаря которой из жуткого межпространственного лимба в наш мир пролезли т.н "официальные" кинопродолжения, всевозможные телесериалы, книги, комиксы и еще Бог знает что. Да, в 1994 году, когда у него спросили о возможности продолжения саги, Кэмерон ответил: "Всё, что я хотел сказать о Терминаторе, я сказал двумя фильмами. Круг замкнулся, и логично позволить истории закончиться так, как она закончилась.". Однако, если бы концовка сиквела была более однозначной, мир стал бы намного чище.
"Судный день" стал не только огромным коммерческим хитом, но и одним из фильмов, которые определили вектор развития всего голливудского кинематографа в 90-е. Однако, у успеха была и обратная сторона — после кинохита такого уровня голливудские студии видели в Кэмероне лишь режиссера единственной платиновой кинофраншизы, которую еще доить и доить. Каждые переговоры со студиями о новом проекте всегда начинались с вежливых и не очень кивков в сторону "Терминатора": "Правдивая ложь"? Хорошее название, но "Терминатор 3" звучит лучше. "Титаник"? Да какой смысл вообще тратить свое драгоценное время на экранизацию древней истории, концовка которой и так всем известна? То ли дело "Терминатор 3"!". В один прекрасный момент Джеймсу это просто надоело, для него франшиза окончилась сценой со старушкой Сарой из режиссерской версии Т2. Кэмерон хотел заниматься другими проектами, пробовать себя в новых жанрах и постоянно раздвигать кинематографические горизонты, а не тратить свое время на бесконечные объяснения того, почему он не хочет снимать третью часть. В 1997 году он объявил о решении выставить авторские права на всю франшизу о терминаторах на открытые аукционные торги: хотите увидеть продолжение полюбившегося киносериала — нет проблем, захватите свою чековую книжку и снимайте его сами! И покупатели, разумеется нашлись. В 1995 году, произведшая на свет второго "Терминатора", "Вспомнить все", "Скалолаза", "Основной инстинкт" и еще с десяток крупных кинохитов того времени, кинокомпания "Caroloco" была признана банкротом — ее утянул на дно оглушительный провал пиратского экшена "Остров головорезов". Но основатели студии Марио Кассар и Эндрю Вайна отказывались мириться с превратностями судьбы — после двухлетней судебной тяжбы, им удалось сохранить часть имущества своей потонувшей фирмы и учредить новую, с говорящим названием "C2 pictures", а выставленные на аукцион права на "Терминатор" воспринимались продюсерами чем-то вроде выигрышного лотерейного билета, с которым они смогут победным маршем вернуться в старый добрый Голливуд. Кассар заплатил Кэмерону 8 миллионов долларов и еще 7 миллионов — его бывшей жене Гейл Энн Херд за полный отказ от каких-либо посягательств на франшизу, после чего сразу же нанял автора "Танкистки" Тэда Сарафьяна для написания сценариев сразу к двум новым фильмам о Терминаторе, которые, подобно ленте 1984 года и "Судному дню" составляли бы меж собой сюжетно связанную дилогию. Первый сценарий назывался "Восстание машин" и повествовал о том, как несмотря на все усилия Сары Коннор и ее сына Джона, ядерный апокалипсис все-таки произошел, зарубив таким образом всю альтернативную концовку из режиссерской версии "Судного дня". Второй сценарий Сарафьяна имел рабочее название "Проект Ангел", его действие разворачивалось в пост-апокалиптическом будущем, а главным героем являлся сам Джон. Однако, далеко не все участники съемочного процесса предыдущих фильмов разделяли энтузиазм Кассара по возрождению киносаги. В частности, Шварценеггер несколько раз отказывался от предложения вновь исполнить роль терминатора Т800, а его единственное условие, чтобы режиссером нового фильма стал Кэмерон, выглядело на тот момент совершенно невыполнимым. По словам самого актера, изменить решение его заставил дружеский разговор с тем же Кэмероном — режиссер "Титаника" посоветовал ему согласиться на роль и запросить за нее "хренову кучу денег" (с). И Шварценнегер последовал совету друга — его вознаграждение за участие в "Восстании машин" составило 30 миллионов долларов + проценты с проката; по меркам начала нулевых это был гонорар, достойный книги рекордов Гиннесса. Следующим камнем преткновения оказалась Сара Коннор — в сценарии Сарафьяна она присутствовала и являлась одним из центральных персонажей, но актриса Линда Хэмилтон категорически отказывалась вновь вернуться к этой роли. Тогда Кассар нанял авторов финчеровской "Игры" Джона Бранкато и Майкла Фэрриса для полной переработки сценария, согласно новому варианту Сара Коннор умерла от рака за несколько лет до начала событий фильма, а большинство ее сюжетных функций сценаристы переписали под нового персонажа по имени Кейт Брюстер. Последним звеном, увязывающим новый проект с "Судным днем" был исполнитель роли Джона Эдвард Ферлонг, который с радостью готов был повторить ее для нового фильма, но в декабре 2001 года угодил в реабилитационную клинику из-за проблем с наркотиками; пришлось делать рекаст, после которого новым Джоном стал актер Ник Стал. Как сами видите — на первых порах Кассар вполне искренне пытался повторить успех предыдущего фильма — вновь собрать воедино всех актеров, сценаристов и режиссеров, но у него это не получилось. Другой Джон, полное отсутствие Сары, в режиссерском кресле — постановщик посредственной псевдоисторической драмы "U571" Джонатан Мостоу, от оригинальных фильмов Кэмерона остались лишь сам Шварценеггер, да исполнитель эпизодической роли доктора Питера Зильбермана актер Эрл Боэн. Вроде и пытается выглядеть как настоящий "Терминатор" , звучать как "Терминатор" и даже шутить как "Терминатор", но нет, это всего-лишь "Восстание машин".
"Терминатор 3: Восстание машин" вышел в прокат 30 июня 2003 года, и несмотря на то, что стилистически и сюжетно фильм являлся фактически римейком "Судного дня", только с более усовершенствованными эффектами и видоизмененной концовкой, ему удалось заработать в американском прокате лишь 150 миллионов из затраченного бюджета аж в 240 (200 — на производство самой картины + еще 40 — на ее раскрутку и рекламу). И на вопрос: "Что же пошло не так?", так и подмывает ответить многозначительным: "ВСЁ!". В отличие от кэмероновских фильмов, в творении Мостоу отсутствует какая-либо интрига: финал картины становится очевидным уже на десятой минуте, когда выясняется, что у военных, оказывается, есть искусственный интеллект по имени "Скайнет", просто сложите в уме два и два, мысленно состыкуйте сей факт с названием "Восстание машин" — и у нас есть победитель! Сценарий Бранкато, Фэрриса и Сарафьяна настолько пыжится подражать работам Кэмерона, что вызывает лишь строго обратный эффект — к примеру, ситуация с отправлением робота в прошлое для защиты Джона изначально являлась козырем для сугубо одноразового использования, в случае повтора она превращается в скверный анекдот и рождает множество веселых вопросов из серии: "У Сопротивления в будущем, что имеется целый склад перепрограммированных роботов со внешностью бывшего губернатора Калифорнии?". Отдельное раздражение вызывает огромное количество фансервиса и повторяющихся эпизодов из предыдущих фильмов — скажем, если в знаменитой сцене погони из "Судного дня", Шварценнегер верхом на байкерском мотоцикле преследовал Патрика, сидящего за рулем тягача, то в аналогичной сцене из "Восстания машин", Шварценнегер верхом на полицейском мотоцикле преследует Локен, сидящую за рулем автокрана. Почувствовали разницу? А она между тем довольно заметная и прекрасно ощущается во всем, что касается уровня исполнения. Взять хотя бы образ главного антагониста — в "Судном дне" у Роберта Патрика была абсолютно нечеловеческая пластика, и умопомрачительные по тем временам спецэффекты ртутных трансформаций лишь усиливали портрет по-демонически безжалостного персонажа, созданного на экране творческим тандемом из актера и режиссера. В "Восстании машин" образ светловолосой терминаторши T-X в исполнении 24-летней фотомодели Кристанны Локен является одним из главных провалов всего фильма. К 2003 году зритель уже привык к использованию в голливудских фильмах CGI-эффектов, поэтому одними сценами с "ртутными человечками" их было не удивить. Однако, все отличия T-X от T1000 уместятся в списке всего-лишь из двух пунктов, причем ни один из них не является хоть сколь-нибудь значимым: 1) небольшая ручная пушка, позаимствованная у Мегатрона (используется один раз за фильм) 2) возможность дистанционно управлять электроникой при помощи крошечных наноботов (используется лишь два раза за фильм). В остальном же, это все тот же Т1000 — плюс женский пол, минус актерская игра. И дело даже не в том, что Локен произносит все свои реплики с интонацией заправской порно-звезды, а эпизод, в котором T-X проводит анализ крови Джона, в ее исполнении больше напоминает сцену из ролика, рекламирующего услуги секс-роботов. Актриса постоянно забывает имитировать нечеловеческую походку, в результате чего ее персонаж из устрашающей фигуры превращается в обычную злобную манекенщицу на высоких каблуках, вдобавок во всех сценах с ее участием, невозможно избавиться от ощущения, что терминаторша сейчас рассмеется в камеру — не случайно же, способностями Локен, впоследствии заинтересовались столь изысканные почитатели актерских талантов, как Александр Невский (Курицын) и сам маэстро Уве Болл! И наверное, следовало бы поинтересоваться о том, куда в этот момент смотрел и о чем вообще думал режиссер картины Джонатан Мостоу, да вот только ответ на сей вопрос и так довольно очевиден. Как ни странно это прозвучит, но в фильме о том, как человечество встретило свой конец в лице термоядерного армагеддона, режиссера Мостоу больше всего волновало... наличие юмора. Во время съемок "Судного Дня", Кэмерон использовал немногочисленные шутки вроде неестественной улыбки Т800 или не менее классической "Аста Ла Висты", дабы разрядить напряженную атмосферу, но сама концепция и все относящиеся к ней сюжетные эпизоды были выдержаны в духе абсолютной серьезности. Однако, третий фильм не таков — начиная с эпизода, когда после перемещения во времени, герой Шварценнегера голым заходит в мужской стрип-клуб, "Восстание машин" периодически пытается смешить зрителя, причем делает это с назойливостью бездарного эстрадного юмориста: "Так смешно? А так? А если я повторю эту шутку, стоя на голове?". И понеслись, залетные — то героиня Локен перед разговором с полицейским надувает себе грудь (шутка на тысячу ржачных смайлов), то пожарники пытаются нащупать пульс у отрубившегося Т800 (как говорит в таких случаях мой 5-летний сосед снизу "лолржунимагу"). Попадаются и совсем запущенные случаи, вроде сцены, когда герой Шварценеггера приходит в магазин и набирает там кучу разной снеди, а на вопрос продавца, будет ли он за это платить, вытягивает вперед руку и говорит: "Talk to the hand" (английская идиома, означающая "Я тебя не слушаю"). Эээээ... "Лопата"? Но своей подлинной "юмористической" кульминации фильм достигает в эпизоде, когда стоя в туалете Шварценеггер и Локен лупят друг друга по голове вырванными из стены писсуарами, от чего вроде как серьезная и напряженная битва, тут же превращается в натуральный фарс — так и ждешь, когда из раздробленного унитаза покажется голова одного из братьев Уайанс, и по экрану побегут титры очередной серии "Очень страшного кино"! Самое печальное, что несмотря на астрономический производственный бюджет и традиционно хорошие спецэффекты, даже экшен здесь выполнен на довольно посредственном уровне, ведь для того, чтобы сделать по-настоящему зрелищное кино, помимо денег и высоких технологий, необходимо вложить в него хоть капельку режиссерской фантазии. В отличие от Кэмерона, который вымерял продолжительность каждой экшен-сцены чуть ли не с секундомером, Мостоу просто нравится все разрушать и взрывать. Во время затянутой сверх всякой меры погони на автокране, за кадром так и слышится робкий вопрос оператора: "А может быть хватит? Мы уже и так раскурочили почти три десятка машин и несколько зданий?", на что режиссер отвечает с кровожадной улыбкой: "Какое хватит, у нас в бюджете еще 2 миллиона осталось. Пока деньги не кончатся — будем взррррррывать!". Неудивительно, что следующий фильм Мостоу вышел в свет только через 6 лет после провала "Восстания машин". Хотя, нет, вру — удивительно, что вообще вышел.
Третья часть зародила в франшизе отвратительную тенденцию, которая по неведомой мне причине и по сей день властвует умами уже других продюсеров и режиссеров, пытающихся вдохнуть жизнь в "Терминатора" — собирать все последующие фильмы из цитат и целых эпизодов оригинальной дилогии, будто это не самостоятельные фильмы, а ролики для участия в конкурсе "Сам себе Кэмерон". Это не сработало в первый раз (см. статистику кассовых сборов "Восстания машин") не получилось во второй и третий, и если нынешние владельцы прав на франшизу в ближайшее время не изменят свой modus operandi, то с вероятностью в 101 процент не удастся и в четвертый. "Восстание машин" провалилось в прокате и собрало уничижительные отзывы американской прессы, потому что в качестве неофициального римейка оно и в подметки не годилось "Судному дню". Не тот сценарий, не тот режиссер, не те актеры, не тот композитор — вообще, все не то. После таких сборов о съемках заключительного фильма дилогии не могло быть и речи, и сценарий под рабочим названием "Проект Ангел", вероятно и по сей день гниет на верхней полке какого-нибудь офисного шкафа с ненужными бумагами. После провала фильма у "C2 picures" начались серьезные финансовые проблемы и через несколько лет она обанкротилась, после чего авторские права на франшизу отправились в новое свободное плавание на поиски новых владельцев.
После банкротства C2 Pictures права на франшизу были вновь выставлены на аукционные торги, однако ввиду коммерческого фиаско "Восстания машин", голливудские студии отнюдь не спешили выстраиваться в очередь за покупкой знаменитого бренда. Поэтому, на смену профессионалам пришли зеленые дилетанты — в 2007 году все права на "Терминаторов" приобрела частная фирма The Halcyon Company, основатели которой не имели вообще никакого отношения к кинобизнесу. Двум воротилам американского финансового рынка Виктору Кубичеку и Дереку Андерсону кинематографическая интеллектуальная собственность казалась просто удачной инвестицией, ведь все прекрасно знают, что делать фильмы по мотивам успешной и раскрученной франшизы проще пареной репы! Всего делов то — вложить пару сотен миллионов, чтобы потом собрать пару миллиардов и после этого вновь перепродать права, но уже гораздо дороже. По крайней мере, примерно так рассуждали основатели The Halcyon Company, когда ввязывались в рискованную авантюру под названием "Terminator: Salvation", пока не выяснилось, что по части предсказуемости и надежности любовь кинофэнов, ой как далека от биржевого индекса Доу-Джонса. Как ни удивительно, написание сценария к четвертому фильму поручили тем же людям, которые благополучно убили франшизу в предыдущий раз — ответственному за разруганный критиками в пух и прах скрипт "Восстания машин", сценарному дуэту Джона Бранкато и Майкла Фэрриса, что выглядит вдвойне странно, если учесть, что с самого начала проект позиционировался как полный перезапуск франшизы, в котором от провальной третьей части не должно было уцелеть ни единого крошечного болтика. И это в определенной степени удалось — "И придет Спаситель" стал первым фильмом франшизы, в котором отсутствуют перемещения во времени, и все действие разворачивается исключительно в пост-апокалиптическом будущем. Бранкато и Фэррис решили практически полностью отказаться от использования раскрученных и уже приевшихся героев, так в первом варианте сценария Джон Коннор и Кайл Риз были персонажами третьего, если не четвертого плана, в то время как главная роль отводилась таинственному новому протагонисту по имени Маркус, который изначально планировался авторами как основной герой не одного фильма, а целой трилогии. Постановку поручили Макджи — бывшему клипмейкеру и режиссеру "Ангелов Чарли", который во время интервью, разве что рубашку не рвал на груди, дабы доказать корреспондентам, как он любит оригинального "Терминатора". А вот со звездным актерским составом изначально дело не задалось: Шварценеггер в ту пору отбывал уже второй срок на посту губернатора Калифорнии и физически не смог бы принять участие в новом проекте. Тогда готовый сценарий отправили по почте британскому актеру Кристиану Бэйлу, который в одночасье стал голливудской звездой, сыграв роль Брюса Уэйна в фильме Кристофера Нолана "Бэтмен: Начало", причем создатели настолько хотели заинтересовать артиста собственным проектом, что предложили ему выбрать для себя ту роль, какая ему больше понравится. И Бэйл выбрал... Джона Коннора — персонажа, который большую часть фильма пребывает где-то за кадром, зато имеет ключевое значение для всей саги в целом. Сценарий, разумеется, тут же переписали, расширив роль Коннора до партии главной скрипки, без всякой меры (а зачастую и надобности), распихав сцены с участием будущего Спасителя по всему фильму. Причем, автором этого варианта были уже даже не Фэррис и Бранкато, а так и не попавший в финальные титры сценарист Джонатан Нолан, известный по работе над фильмами своего родного брата Кристофера ("Помни", "Престиж" и т.д.). Затем сценарий вновь пришлось переписывать, на сей раз — за несколько месяцев до премьеры фильма, когда финал картины каким-то образом просочился в интернет, и продюсеры велели удалить его и в срочном порядке сочинить какой-нибудь новый. Оригинальный вариант сценария заканчивался... смертью Джона Коннора: будущий предводитель Сопротивления погибал от рук одного из терминаторов, после чего Маркус натягивал на себя его кожу и сам становился подлинным Спасителем.Так, благодаря случайному сливу инсайдерской информации, на месте одного отдающего маразмом сюжетного твиста появился новый — в прокатной версии фильма Маркус просто отдавал свое сердце Джону, дабы спасти ему жизнь. И какой из этих поворотов является самым глупым и наиболее маразматичным, предлагаю каждому из читателей решить самостоятельно. "И придет Спаситель" вышел в кинопрокат 14 мая 2009 года и... практически полностью повторил судьбу своего предшественника: из 200 миллионного производственного бюджета, на родине ему удалось заработать лишь 125. И это было вполне закономерно, ведь за вычетом отказа от временных парадоксов и нового места действия, фильм МакДжи болезненно прошелся по тем же граблям, которые 6 лет назад были заботливо разложены третьей частью. Помимо выкрутасов по части сценарной логики, главная проблема обоих фильмов заключается в обилии фансервиса, иными словами — и "Восстание машин" и "Спаситель" настолько хотят выглядеть картинами, снятыми Джеймсом Кэмероном, что аж кюшать не могут. Глядя на разложенные по фильмам целые клубки цитат из кэмероновской дилогии, поневоле представляешь себе режиссера с красными от недосыпа глазами, который где-то под уже под утро в стотысячный раз затирает до дыр ДВД-копию первых двух частей, поминутно тыкая дрожащими пальцами в клавиши паузы и быстрой перемотки: "Так, "Иди со мной, если хочешь жить" — есть, магнитофонная кассета с записью голоса Сары Коннор — есть, фото Линды Хэмилтон — имеется, песню из второго "Терминатора" — тоже используем. Что еще? Какую еще деталь засунуть, чтобы поклонники франшизы признали мой фильм за своего? Схватку на конвейере из первой части или погоню на грузовике из второй?". Поэтому, каждые 10-15 минут, в перерывах между цитированием "Трансформеров" и второго фильма о Безумном Максе, "Спаситель" принимается с надрывом декламировать строчки из Джеймса Кэмерона, упоенно рыча под нос: "Я- Терминатор, Я — настоящий Терминатор, Я- чертов Терминатор", убеждая в этом себя, но никак не зрителей. Еще один гвоздь в крышку гроба фильма вбивает крайне удручающая проработка местного сеттинга, где вместо голодных и отчаявшихся останков человеческой цивилизации, которым чудом удалось выжить в огне ядерного армагеддона, перед глазами зрителей предстают довольно упитанные особи обоих полов, рассекающие на новеньких с виду броневиках, истребителях и подводных лодках и расходующие патроны и взрывчатку так, будто ввели чит-код на бесконечный боезапас. В обоих фильмах Кэмерона сцены из будущего в общей совокупности занимали всего 9 минут экранного времени, но за это время перед глазами зрителей проносилось гораздо больше отчаяния, боли, страданий, подлинных человеческих трагедий и по-настоящему яростных схваток, ярких подробностей и интересных деталей, чем на протяжении всего 118-минутного опуса, снятого МакДжи. Финальное фаталити фильму наносит скучный сценарий, ни один из персонажей которого не представляет ни малейшего интереса, а единственный (и дико распиаренный) сюжетный твист: "Who is Mr Marcus?" безошибочно угадывается сразу же после пролога. Нет, конечно, можно предположить, что первая часть потенциальной трилогии планировалась сценаристами как некая разминка перед сильной историей и по-настоящему, интригующими сюжетными сюрпризами, где серые и бездушные картонные болванчики со штампованными репликами, преобразились бы в интересных героев с глубоко проработанными характерами и запоминающимися репликами, но первый же премьерный уик-энд картины в американском кинопрокате разметал эти наполеоновские планы в разные стороны, словно неудержимый потоп, разносящий препятствующую его движению хрупкую запруду. Впрочем, глупо возлагать ответственность за провал фильма на плечи одного режиссера и двух сценаристов, ведь как и многие другие крупные голливудские проекты, "Спаситель" серьезно пострадал от грубого вмешательства в съемочный процесс со стороны продюсеров, коих у него было аж 17 человек (6 исполнительных, 7 ассоциативных и 4 обычных), причем каждый из них (включая и абсолютных дилетантов в этом вопросе Кубичека и Андерсена) считал, что готовый фильм должен соответствовать именно его творческому видению. И результат этих "прений" был довольно предсказуем — постоянные переделки сценария, значительное превышение бюджета, плюс ставшая уже практически легендарной словесная перепалка Кристиана Бэйла с оператором Шейном Хёрблатом, прославившаяся на весь Голливуд культовой фразой британского актера "Are you professional or not?". Наверное поэтому, зрителей финального киноварианта "Спасителя" так удивило высказывание МакДжи: "Мы вообще снимали кино о силе человеческого сердца. В буквальном и переносном смысле. О силе человека вообще.", ибо, если сравнивать эти режиссерские замыслы с тем, что получилось в итоге, складывается впечатление, что речь идет о каком-то совершенно другом фильме. О чем бы Вы там не снимали свое кино, мистер МакДжи, у Вас не получилось.
Справедливости ради, необходимо вспомнить и еще об одном уродливом пасынке кэмероновской вселенной — просуществовавшим в эфире всего 2 сезона телесериале Terminator: The Sarah Connor Chronicles (в России известен как "Терминатор: Битва за будущее"). Действие шоу начиналось вскоре после событий второй части: Джон Коннор ведет жизнь обычного американского старшеклассника, когда на него неожиданно нападает новый терминатор, которому очевидно просто забыли сообщить о том, что в финале второй части "Скайнет" был вроде как уничтожен. Очередной спасительницей спасителя человечества оказывается еще один человекоподобный робот, только на сей раз женского пола, с лицом сестры доктора Саймона из экипажа звездолета "Серенити" и подозрительно узнаваемым именем — Кэмерон (как икается, Джеймс?). Предложенный терминаторшей план по спасению отца мировой демократии прост до маразма — для того, чтобы скрыться от металлических убийц и запутать вечно живую "Скайнет", Саре и Джону нужно активировать запрятанную в банковской ячейке портативную машину времени и перенестись из середины 90-х в наше время. Зачем? Ответ довольно очевиден — потому, что бюджет сериала был очень невелик, а снимать современность выходит намного дешевле. А то, что после этого поворота, большинство зрителей пилотной серии так и остались сидеть у экрана с выпавшими челюстями, так это не беда: ведь во времена Мостоу скушали же они и жену Джона Коннора, и новую версию начала Ядерной Войны, и Арни в пятиугольных очках, значит проглотят и очередной твист с бессмысленным перемещением во времени — эка невидаль? По крайней мере, так рассуждал автор телеадаптации сценарист Джош Фридман, и как показало время — очень серьезно заблуждался. Первая серия "Хроник" вышла в эфир телеканала "Фокс" 13 января 2008 года и собрала у экранов аж 10,8 миллионов зрителей, доказав, что имя франшизы по-прежнему не растеряло своей притягательной магии. Однако, число зрителей неуклонно уменьшалось: к началу второго сезона рейтинги телешоу сократились более чем в 2 раза и с каждой новой серией продолжали падать все ниже и ниже, до тех пор пока в мае 2009 года руководство "Фокса" не поставило финальную точку в этой перманентной агонии. И причина провала была тоже вполне очевидна — грубо говоря, расчет на авось не увенчался успехом, и вопреки всем ожиданиям мистера Фридмана, зритель не скушал. Низкий бюджет и обилие смехотворных сюжетных твистов были далеко не единственными проблемами сериала, в первую очередь потенциальных зрителей отвратил посредственный каст. Если с Леной Хиди (она же Серсея Ланнистер) в роли матери Спасителя Всея Человечества еще как-то можно было смириться, то вот лик самого Спасителя, напоминающего в сериале великовозрастного розовощекого пупса, при каждом появлении на экране заставлял биться об стену головой внутреннего Станиславского. Столь же смехотворно смотрелись известная поп-певица Ширли Мэнсон в роли очередной терминаторши и выкормыш, прости Господи, "Бэверли Хиллз 90210" Брайан Остин-Грин в роли крутого воина и родного брата Кайла Риза, в то время, как нелепые ужимки и прыжки Саммер Глау наводили на мысль о том, что единственный режиссер на свете, кто может сделать ее игру хоть сколь-нибудь убедительной — это Джосс Уидон. У сериала была и еще одна серьезная проблема, продиктованная самим телевизионным форматом, в рамках которого любая история начинает преломляться на бесконечное количество осколков до тех пор, пока из них в произвольном порядке не соберется очередная мыльная опера. Все дело в том, что когда после очередного просмотра кэмероновской дилогии, зритель начинает воображать себе так и неснятые фрагменты биографии Джона Коннора, он всегда представляет его в образе покрытого шрамами мужественного солдата и великого полководца и отнюдь не прыщавого школьника. Даже самым преданным фанатам франшизы неинтересно, какие у Джона были оценки по физкультуре и рисованию и сколько раз его отшивали девушки на свиданиях. Затянутые и откровенные скучные, по большей части неправдоподобные и просто глупые — "Хроники Сары Коннор" уже в третий раз дали понять, что у поклонников золотоносной франшизы нет желания поглощать невкусную прогорклую кашу, даже если ее подсовывают под маркой любимого кинобренда. Однако, если судить по дальнейшим событиям, этот печальный урок так и остался неусвоенным.
Пришло время провести небольшие промежуточные итоги. На момент начала единичных годов в копилке франшизы "Терминатора" имелось 4 фильма, два из которых считались культовыми, но лишь один стал по-настоящему, кассово успешным и сравнительно короткий телесериал, который даже с огромной натяжкой нельзя отнести ни к первым, ни ко вторым. После решения Джеймса Кэмерона продать свою часть авторских прав на аукционе, они трижды выставлялись на публичные торги, причем обе компании, ставшие их счастливыми обладателями, в итоге закончили свое существование на дне долговой ямы (C2 pictures была признана банкротом в 2007 году, The Hacylon Company — в 2010, в том же году Кубичеку и Андерсену были предъявлены обвинения по статье "финансовое мошенничество"). Кроме этого, ни один из наполеоновских планов по созданию внутри франшизы сюжетно связанных дилогий (эпоха Кассара — Мостоу) и трилогий (период Кубичека — МакДжи) так и не удалось осуществить — от обоих глобальных проектов остались лишь висящие в воздухе сценарные нити, да жирные клиффхангеры. На первый взгляд, ситуация кажется совершенно очевидной — от фильмов, находящихся на самом острии передовых технологий и обласканных вниманием зрителей, франшиза деградировала до состояния подлинной "черной дыры", которая способна лишь высасывать из производителей огромные деньги и после этого пускать их по миру. И после осознания сего факта, единственное решение, которое придет в голову любого разумного человека — просто отпустить ее с миром: наслаждаться финальными размышлениями Сары из театрального варианта "Судного дня" или ее же монологом из режиссерской версии, а все остальные байки про новый конец света и том, как Спасителю человечества пересадили сердце от киборга — забыть как страшный сон. История бесконечных перезапусков франшизы "Терминатор" напоминает сцену из британской легенды о заточенном в камне мече: первый попытался вытащить — ничего не получилось, второй тянул изо всех сил, да только вывихнул запястье. Однако, если полагаете, что эти неудачи остановят следующих желающих заполучить в свои руки культовую железяку — значит, Вы просто ничего не знаете о нравах нынешнего Голливуда! В 2012 году стало известно, что новым владельцем заколдованных авторских прав стал 29-летний кинопродюсер Дэвид Эллисон, основатель и владелец компании Skydance Productions, причем стоимость сделки составила порядка 20 миллионов американских долларов. Ну и как водится, за объявлением о приобретении прав на франшизу тут же последовал анонс нового проекта с рабочим названием "Терминатор 5", который по замыслу продюсера должен был стать не самостоятельным фильмом, а (хором, три-четыре!) началом новой кинотрилогии, учитывая планы Кассара и Мостоу — уже третьей по счету. Но надо отдать должное Дэвиду Эллисону — он сделал именно то, на что не осмеливались другие продюсеры и режиссеры, работавшие над предыдущими частями франшизы — обратился за советом и помощью к САМОМУ Джеймсу Кэмерону. По словам продюсеров, именно Кэмерон подсказал им идею, с помощью которой можно было бы объяснить физическое старение терминатора, сыгранного Шварценнегером — дескать, внешняя оболочка киборгов состоит из живой органической ткани, которая со временем изнашивается так же, как и человеческий организм. Затем сам Шварценнегер объявил о своем участии в новом проекте и нарек скрипт за авторством Патрика Луссье и Лаэты Калогридис чуть ли не лучшим сценарием, который он читал со времен "Судного дня". Но и это еще не все — за несколько месяцев до премьеры Terminator Genisys, продюсеры слили в сеть двухминутный ролик, в котором сам отец франшизы, великий и могучий Джеймс Кэмерон на все лады расхваливал новый фильм, призывал фанатов не бояться перезапусков и даже называл "Генезис" первой полноценной частью франшизы со времен его собственной классической дилогии. Неужели, наконец свершилось именно то, о чем все фанаты серии мечтали аж с 1991 года, а многие даже не дожили до сего момента — правильный новый "Терминатор" от правильного режиссера, поставленный по правильному сценарию, с участием доброго дедушки Арнольда и других не менее правильных актеров, которые гордо подняв голову, пройдут по всему миру, собрав кучу денег, вдохнут жизнь, привнесут луч света во тьму и путем чудотворных манипуляций нащупают у хладного трупа второе дыхание? Нет, господа поклонники, такое бывает только в сказках. Первые сомнения в качестве грядущего фильма стали появляться еще летом 2014 года, когда группа неизвестных энтузиастов слила в сеть полный вариант сценария для пятой части "Терминатора". Даже несмотря на то, что выложенные файлы удалялись с поистине ураганной скоростью, некоторым сетевым энтузиастам все же удалось получить доступ к текстовому файлу, дабы впоследствии сделать довольно подробный обзор, самым популярным комментарием к которому было сообщение: "Признайся, что ты сам весь этот бред сочинил", в итоге собравшее более 2000 лайков. К примеру, в самом начале данной рукописи Т800 переносился из будущего в 1984 год, прямо как в первой части "Терминатора" доходил до обсерватории и только собирался по классическим канонам обобрать группу из трех местных хулиганов, когда с криком: "А я ждал тебя" на робота нападал... еще один Т800 (комментарий пользователя: да кто вообще писал этот фанфик?) Или в следующей сцене Кайл Риз сталкивался... с жидкометаллическим терминатором модели Т1000, который фигурировал лишь во втором фильме, и от неминуемой смерти его спасала лишь... Сара Коннор, "вернув" ему коронную фразу из первого фильма: "Иди со мной, если хочешь жить" (комментарий пользователя: нет, вы всерьез хотите, чтобы мы поверили в то, что кому-то заплатили за подобный "сценарий"?). Далее действие рукописи начинало скакать с места с места так, будто у ее автора в процессе написания случился эпилептический припадок: вжиииик — и выясняется, что второй терминатор, напавший на Т800, оказывается заменил Саре Коннор родного отца, вжииииик — и Сара вместе с ручным терминатором собирает в подвале из мусора полноценную машину времени, вжииииииик — и машина времени переносит их вместе с Ризом в будущее, где они сталкиваются с откиборгизированным по самые брови... 40-летним Джоном Коннором, который начинает гоняться за собственными родителями, приговаривая, что раз Сары и Риза не должно быть в этом времени, он может убить их без всякой опаски (комментарий пользователя: ладно, фиг с ним с фанфиком и деньгами, уплаченными за ЭТО (ибо язык не поворачивается наречь сей бред сценарием), Вы хотите сказать, что крупная голливудская студия собирается вложить около 200 миллионов долларов в фильм, основанный на подобном сюжете? НЕ ВЕ-РЮ!). Разум отказывался верить в правдивость выложенных в сети отрывков и склонялся в сторону сознательного розыгрыша, возможно даже осуществленного самими продюсерами, ведь не мог же САМ Кэмерон одобрить подобное непотребство? А теперь, представьте на минуту, что все это является чистейшей правдой: A) Это не фанфик, а настоящий сценарий за авторством Патрика Луссье и Лаэты Калогридис — тот самый, которому в промо-материалах фильма дружно пели дифирамбы Джеймс Кэмерон и Арнольд Шварценнегер. B) Сразу два Шварценеггера, Сара Коннор собирает в подвале машину времени из каких-то ржавых утюгов, швейных машинок и ацетиленовой горелки, причем что самое удивительное она действительно работает и не отправляет их с Кайлом в гости к динозаврам, плюс злобный редиска Джон Коннор и временные петли, закрученные настолько плотно, что они обвивают сценарий, подобно затянутым на груди путам от смирительной рубашки — да, здесь действительно такой сюжет. C) Да,судя по всему, за ЭТО действительно заплатили деньги. D) Да, Skydance Productions совместно с Paramount pictures действительно вложили в проект с подобным сценарием свыше 150 миллионов долларов + расходы на рекламу. E) May God have Mercy on their Souls. Несмотря на то, что "Генезис" позиционируется как полный перезапуск франшизы, его сценарий напоминает дряхлого кадавра, чье тело, словно из разных лоскутков, сшито из сцен, позаимствованных из ВСЕХ предыдущих фильмов о Терминаторе. Даже если забыть про кучу сознательных отсылок вроде тщательно воссозданных начальных сцен из картины 1984 года, здесь все равно слишком много эпизодов, "отзеркаленных" из предыдущих частей, по большому счету, примерно на 80% фильм состоит лишь из них одних. Вот, во время сцены в канализации, Т1000 принимает облик Кайла Риза и Саре приходится опытным путем установить, кто из них настоящий (отзеркаленная сцена из "Судного дня", когда на сталелитейном заводе Джон пытался понять, кто из двух Сар является его матерью); вот сцена, когда Т1000 на полицейской машине таранит фургон, в котором сидят герои и в буквальном смысле слова "вытекает" через небольшое отверстие в лобовом стекле; даже классическую шутку из второй части, когда Джон учил Т800 нормально реагировать на окружающих, после чего Шварценеггер натужно улыбался здесь затиражировали до такой степени, что она превратилась в американский аналог нашего отечественного Евгения Ваганыча. Причем, тот факт, что Луссье и Калагридис крайне негативно отзываются обо всех частях франшизы, за исключением первых двух фильмов, совсем не мешает им рассовывать по карманам элементы, заимствованные из картин Мостоу и МакДжи: так, сенсационная способность Джона управлять нанитами утянута у белокурой терминаторши из третьего фильма, а крошечная линия (язык не поворачивает назвать это твистом) с участием британского "Доктора" Мэтта Смита напоминает столь же крошечную линию героини Хелены Бонэм Картер из фильма МакДжи. Даже линия с внезапным решением переместиться в будущее тоже заимствована, причем из сериала "Хроники Сары Коннор" , однако ДАЖЕ ТАМ сценаристы не додумались до возможности соорудить в домашних условиях собственную машину времени, хотя сама сцена с темпоральным перемещением в центр автострады скопирована один в один. Говоря об идее заново "пересобрать" классические фильмы, сценаристы кивают в сторону Роберта Земекиса и в качестве главного источника вдохновения называют его фильм "Назад в будущее II", мол, там тоже было нечто подобное, но на деле это больше похоже на обычное фанфаронство из серии "сам себя не похвалишь", ибо даже простое упоминание трилогии Земекиса в одной связке с "Генезисом" уже выглядит настоящим кощунством. На самом деле, единственный и неповторимый источник "вдохновения" сценаристов "Генезиса" — пресловутый абрамсовский "Стар Трек" со всеми присущими ему типичными болячками — ненужным отзеркаливанием культовых эпизодов, разливанным морем фансервиса и полнейшим мискастом исполнителей главных ролей, благо одним из продюсеров "Star Trek into Darkness" являлся все тот же Дэвид Эллисон. Однако, сценаристам "Генезиса" удается то, что ранее считалось практически невозможным — перещеголять обе абрамсовские нетленки в тотальном отвращении к соблюдению какой-либо логики внутри пространственно-временного континуума, относясь к ней так, будто в раннем детстве она замучила до смерти их любимую собаку. Далекое будущее, древнее прошлое, не столь отдаленное будущее, одна альтернативная временная линия, вторая альтернативная временная линия, временная линия, появившаяся на свет в результате перепрошивания первых двух крестиком — все смешалось в доме у Патрика Луссье и Лаэты Калогридис! Временные пласты и альтернативные реальности переплетаются меж собой, образуя уродливый узел гордиевых пропорций, разрубать который у сценаристов нет ни времени, ни желания — честно говоря, им вообще наплевать на сам факт его существования, гораздо проще закрыть глаза и притвориться, что этого нет. Один из типичных примеров подобных мутаций в сюжетной канве фильма — в первой половине на Сару Коннор охотятся сразу два терминатора, плюс еще один, пытавшийся ее убить в 1973 году остается за кадром, а всего через полчаса экранного времени, ужасный нанобот с искривленным от счастья присутствовать в данном фильме, лицом австралийского актера Джейсона Кларка буднично сообщает, что жизнь Сары уже никому не нужна, так как временная линия полностью переписана. Слышите этот громкий стук, дамы и господа? Это в темном холодном подвале, молча бьется головой об пол изнасилованная сценаристами логика. Однако, самая большая беда "Генезиса" заключается вовсе не в цеплянии за предыдущие фильмы, как классические так и не очень и не в чудовищном обилии фансервиса, который здесь разве, что не хлюпает у героев под ногами, а в том, что все эти отсылки, отсылочки и отзеркаленные мультицитаты не вызывают нужного эффекта — ни улыбки, ни теплой ностальгии, а только раздражают. К примеру, я сразу же понял, что сцена, в которой азиатский клон Т1000 пытается проткнуть стену металлическим штырем, выдвинувшимся из его указательного пальца цитирует аналогичную бойню в лифте психиатрической больницы из "Судного дня", а битва с финальным "боссом" является квазицитатой из финальных побоищ сразу ТРЕХ фильмов франшизы (первого, второго и третьего)- и дальше то, что? Господа киношники, мне просто любопытно, какой ответной реакции Вы ожидаете? Ну вот пришел зритель, посмотрел фильм и обнаружил, что все вступительные эпизоды являются цитатами из одного фильма, эпизоды, следующие за вступительными — из другого, и каждая мало мальски значимая драка в фильме служит чем-то вроде салата оливье из всех фильмов сразу, в котором, учитывая происхождение предыдущих двух частей, перемешиваются уже даже не сами цитаты, а цитаты из цитат цитат, спрашивается — ну и что ему делать дальше с этим открытием? Да, телевизионный режиссер Алан Тэйлор приложил совершенно немыслимые, даже титанические усилия по распиливанию предыдущих фильмов на небольшие цитаты, визуальные отсылки и целые эпизоды и последующему измельчению их в мелкую крошку, коей засыпаны абсолютно все движимые и недвижимые объекты его собственной картины, но зачем, с какой именно целью? Разве от наличия рябящего в глазах количества цитат его фильм стал немного лучше, хоть капельку зрелищнее или чуточку умнее? Да, мы уже поняли, что Тэйлор тоже смотрел все предыдущие фильмы серии и вполне возможно питает к ним какие-то искренние теплые чувства, и теперь, когда это знания нас буквально переполняют, осталось лишь понять, каково их практическое применение. Разве, что пригласить на просмотр столь же гиковатого приятеля из тех, что способны даже посреди глубокой ночи сходу назвать пароль, которым запиралась комната охраны в здании корпорации "Кибердайн" и устроить с ним совместную партию в drinking game по узнаванию цитат из любимых фильмов. Но лично я Вам это делать категорически не советую, ибо учитывая их общее количество, довольно высоки шансы, что как минимум для одного из участников партия закончится экстренным промыванием желудка.
Самое забавное, что кое в чем создатели фильма действительно постарались. К примеру, они искренне пытались собрать вместе весь оригинальный каст первых двух фильмов, включая Роберта Патрика, Эрла Боэна и даже исполнившего в первой картине роль безымянного панка, Билла Пакстона. Патрик отказался, сославшись на скверную физическую форму, поэтому его заменили корейским актером Ли Бён Хоном, Боэн вышел на пенсию и сейчас занимается только озвучкой — и вместо доктора Зильбермана в сюжет ввели совершенно ненужного персонажа детектива О, Брайана в исполнении отличного актера Дж.К. Симмонса. Причины отказа Пакстона не разглашаются, но сильно подозреваю, что не последнюю роль сыграло то, что он не считал то самое минутное камео хоть сколь-нибудь значимым. Однако, посмотрим правде в глаза: даже если бы создателям "Генезиса" действительно удалось бы собрать вместе всех актеров из первых двух частей, стал бы их фильм ТЕМ САМЫМ "Терминатором"? Разумеется, нет. Тем более, что тот же Т1000 как персонаж совершенно не нужен для раскрытия сюжета, а по сему, кто именно там за него носится в синей полицейской форме — старик Патрик или молодой азиат, принципиального значения не имеет. Тем более, что с актерской игрой в "Генезисе" вообще все плохо. Если Эмилия Кларк, преимущественно в силу своего природного обаяния, еще как-то попадает в образ Сары, то Джай Кортни похоже решил побить мировой рекорд, сколько разных ролей ему удастся исполнить, ни разу не сменив выражения лица. Кайл Риз, он же сын Джона Маклейна из пятого "Крепкого орешка", он же приятель главного героя из старзовского сериала "Спартак"... Интересно, удастся ли ему добраться до второго десятка? Делайте ваши ставки, господа! Впрочем, о чем говорить, если даже лицедеи, у которых все в порядке с наличием соответствующих способностей, дают здесь изрядного петуха? Тот же Джейсон Кларк играет своего злодея в настолько "злодейской" манере, что на его фоне главный анти-герой пародийного веб-сериала "Музыкальный блог доктора Ужасного" кажется изощренным Джокером. Единственный из актеров, кто действительно старается — как ни странно, сам Шварценнегер. И когда лучшим актером фильма оказывается человек, имеющий в своем портфолио аж 10 номинаций на "Золотую малину", это звучит как приговор.
Современные голливудские фильмы вырастили особую породу кинозрителей. Придя в кинотеатр на любой сеанс, Вы всегда безошибочно узнаете их в толпе — они обычно покупают самую большую упаковку попкорна, громче всех орут в момент произнесения киношных диалогов и пронзительно свистят во время драматических сцен. Диалоги — для очкариков, если бы хотел слушать нудную болтовню — читал бы книжки, драма и слезы — для маленьких девочек, буууэээ. На киносеансах их не интересует ничего кроме голого экшена, для них громкие взрывы — что твоя музыка, а пулеметные очереди с успехом заменяют любые разговоры. Именно такая публика составляет основную аудиторию бэевских "Трансформеров", и не стоит их за это осуждать, нужно просто принять сам факт их существования. И ковыляя через дебри этого огромного текста, типичный зритель, привыкший перед каждым походом в кинотеатр отключать свой мозг, вероятно озлобится на автора: "На фига ты здесь такую простыню развесил? Все про какие-то драмы и старье 20-летней давности, все факты какие-то ненужные, да фильмы без новомодного 3D? Лучше скажи как там спецэффекты и крут ли местный экшОн?". И я отвечу честно: "It sucks". И на вопрос: "почему?" — всего два слова "рейтинг PG13". Да, это не первый фильм франшизы, снятый с детским возрастным рейтингом, первопроходцем на этом поле стал "И придет Спаситель", но в отличие от Тэйлора, МакДжи по крайней мере пытался снимать свой фильм как взрослое кино. В "Генезисе" автобус при взрыве подбрасывает в воздух, будто в мультсериале с Багзом Банни, вертолеты парят по небу с физикой аркадных автоматов эпохи "Денди", мимо зрителей пролетает огромное количество пуль — и ни одной капли крови. Действительно грустно наблюдать за тем, как один из самых взрослых голливудских киносериалов проходит путь деградации от первого фильма, где Т800 больше часа экранного времени ходил в гриме со свисающей плотью на лице и до своего нынешнего состояния в лице тупейшего летнего блокбастера с дурацким сюжетом и мультипликационным насилием. После просмотра первого фильма и последних звуков громыхающих сквородок Брэда Фидела хотелось какое-то время просто посидеть в темноте и немного подумать. Выходя с киносеанса "Судного дня", даже самого брутального вида мужики, нет-нет да и стирали украдкой, скатившуюся по щеке предательскую слезу. По сравнению со своими предшественниками, "Генезис" — даже не полный ноль, скорее величина отрицательная: создателям даже не хватило смелости, в очередной раз угробить героя Шварценеггера — то ли побоялись расстроить сидящих в кинозале детишек, то ли реально понадеялись на то, что у подобного фильма может быть сиквел. Вот ведь какие наивные! Перед выходом "Генезиса" на экраны Skydance и Paramount поспешили заявить, что эта часть ориентирована преимущественно на мировой кинопрокат, поэтому сборы в США, где франшиза стабильно проваливается уже третий фильм подряд, не так уж и важны. И ведь как в воду глядели — при совершенно разгромных рецензиях критиков и минимальных рейтингах на всех известных сайтах-агрегаторах, творению Алана Тэйлора удалось заработать в американском прокате лишь 80 миллионов долларов — в разы меньше, чем любая другая часть киносериала, за исключением оригинального фильма. Другое дело, что и в мировом прокате, на который столь сильно надеялись продюсеры перед премьерой, дела у картины обстоят тоже далеко не блестяще: 350 миллионов долларов — совсем незначительная сумма, особенно когда на других перезапусках конкуренты гребут миллиарды. Как водится в таких случаях, с официального сайта Skydance сразу же куда-то пропала вся информация об анонсах грядущих сиквела с триквелом и еще одного телевизионного сериала по "Терминатору". Иными словами — если кто-то из зрителей всерьез надеется получить объяснение того, кто именно послал терминатора Попса в 1973 год для спасения 9-летней Сары Коннор, можете продолжать надеяться. Присядьте вот здесь на камне, рядышком с немногочисленными поклонниками "Восстания машин", которые уже 12 лет, как ждут — не дождутся экранизации "Проекта Ангел" с Ником Сталом в роли Джона Коннора и фанатами "Да придет Спаситель", продолжающими смиренно молиться о скором возвращении на экраны Маркуса. И как же тут не позлорадствовать над русскоязычным слоганом фильма "Судьба переписана", ответив ему словами самой мудрейшей Сары Коннор "Нет судьбы, кроме той, что творим мы сами".
Однако, самый странный парадокс и одновременно главная трагедия фильма заключается в том, что "Генезис" — откровенно бездарное и дико заштампованное кино, поставленное и снятое отнюдь НЕ бездарями. Алан Тэйлор до недавнего времени считался отличным телевизионным режиссером и работал над такими известными сериалами, как "Рим, "Дэдвуд", "Безумцы", "Игра престолов", кроме того он — обладатель престижной премии "Эмми" за выдающуюся телевизионную постановку "Kennedy And Heidi", одной из лучших серий заключительного сезона "The Sopranos". Джейсон Кларк — вполне хороший актер, дабы убедиться в этом посмотрите, к примеру, сериал "Brotherhood", где он отлично подыгрывал Джейсону Айзексу. На счету Лаэты Калогридис — сценарий к великолепнейшему "Острову проклятых" Мартина Скорсезе. Эмилия Кларк — красивая девушка и просто хорошая Дейенерис из все той же "Игры престолов". Мэтт Смитт — изумительный "Одиннадцатый Доктор", но кто-нибудь мне может сказать, что он вообще здесь забыл? А вот великого (без шуток!) "последнего киногероя" жалко практически до слез — вернувшись в Голливуд после завершения успешной политической карьеры, Шварценеггер никак не может найти себе новое место под солнцем, и все новые фильмы с его участием проваливаются с завидным постоянством. Для него любой фильм о Терминаторе станет триумфальным возвращением к корням былой славы, пусть даже такой никчемный. И единственный вопрос, который терзает после просмотра данного фильма — почему после объединения вместе всех этих, по-своему талантливых людей, в итоге получилось настолько бесталанное целое? Может все дело в выкручивающих руки гениям злобных продюсерах или студийных чиновниках? Но ведь предыдущие две части снимались на совершенно разных студиях и с абсолютно различными продюсерскими составами, однако результат их усилий не так уж сильно отличался от опуса мистера Тэйлора. Или может во всем виновата сама терминаторская франшиза, которая мигом высасывает из людей все их таланты, заставляя опытных режиссеров снимать как первокурсники, хороших актеров выглядеть бревнами, а неплохих сценаристов — строчить всякую чушь? Может на нее побрызгать святой водой или пригласить опытного экзорсиста? Нет, главная проблема в самом современном подходе к голливудским франшизам, который убивает всю суть отдельных фильмов, по сути делая их клоном друг друга, ведь считается, что продолжение известного фильма должно обладать 100 процентной узнаваемостью для фанатов. Но так было не всегда — в 1986 году тот же Джеймс Кэмерон рискнул снять сиквел "Чужого" совершенно непохожим на оригинал — и студия тогда его поддержала, потому что все понимали, что еще один фильм о монстре, поедающем экипаж маленького космического корабля, зрителям просто не нужен. И затем, по тропинке, проложенной Кэмероном двинулись Дэвид Финчер и Жан-Пьер Жене, и у каждого из них получился свой собственный фильм, совершенно отличный от предыдущих. Так вот, говоря языком метафор, франшиза "Терминатора" в своем нынешнем состоянии — и есть тот самый первый "Чужой", которого продолжают слепо копировать, не осмеливаясь сделать ни шага в сторону и при этом постоянно удивляются, почему зрителю это вдруг стало совершенно неинтересно. Есть ли выход из этого замкнутого круга? Безусловно, надо всего-лишь тщательно проанализировать былые неудачи и поручить разработку нового фильма режиссеру с необычным видением, желательно с опытом работы в независимом кино, даруя ему для этого полную свободу от вездесущих студийных маркетологов и массовых скопищ ассоциативных, исполнительных и прочих продюсеров. Случится ли это когда-нибудь? Нет, не думаю.
Главная беда всех фильмов, что были сняты в рамках франшизы после Кэмерона — планомерное, систематическое и чертовски болезненное хождение по одним и тем же граблям. Словно в детском игрушечном калейдоскопе, меняются продюсеры и режиссеры, приходят и уходят новые актеры, сменяются века и минуют целые десятилетия, в то время как у них на все случаи жизни заготовлено лишь одно единственное блюдо — "Иди со мной, если хочешь жить". На те 600 миллионов долларов, что на протяжении последних 12 лет голливудские киношники потратили на изготовление провальных новых фильмов о "Терминаторе" можно было бы осчастливить кучу людей, построить быстроходный океанский лайнер, пассажирский самолет или целый жилой квартал, вложить в исследование жизненно необходимого лекарства, профинансировать пять президентских компаний или снять с десяток хороших среднебюджетных картин, но нет — вместо этого они предпочитают нарезать одни и те же круги, словно белка, которая навечно заперта в своем колесе, при этом постоянно бубня под нос одну и ту же чертову фразу. Даже если нынешний владелец заколдованных прав действительно захочет понять, в чем именно заключается корень всех зол, неуклонно заставляющий проваливаться все фильмы франшизы и тонкой струйкой высасывать любые инвестированные в нее денежные потоки, его время уже практически на исходе. Ведь согласно условиям, согласованным и подписанным перед самым первым аукционом, в 2019 году все права на Сару Коннор, Джона Коннора, Кайла Риза, Т800, Т1000, Майлза Дайсона и доктора Зильбермана вновь вернутся к тому, кто их придумал — то бишь, к самому Джеймсу Кэмерону. 6 лет назад, в своей статье "Не время для спасителей", Ваш покорный слуга писал: "И когда, наконец до крупных голливудских боссов дойдет простая Истина: сага про Терминатора похожа на волшебную палочку, которая способна одним своим мановением наполнить их кошельки золотом, но работает эта палочка лишь в определенных руках. Конечно, Кэмерон со своей склонностью к перфекционизму, режиссерскому мастерству и отличной фантазии, мог бы спасти и не такой провальный проект, переделав его с нуля и вписав в собственное творение новую главу." К сожалению, сегодня я уже совсем не уверен в том, что в вернувшись в руки к своему создателю, "Терминаторы" в них вновь засияют светом волшебной палочки. В конце концов, именно Кэмерон был тем человеком, кто активнее всего пиарил творение Тэйлора, называя его "талантливым", "дерзким" и "очень классным", что уже само по себе наводит на определенные раздумья. И если так, то и самой франшизе не остается ничего иного, как повторить подвиг собственного героя из "Судного дня" — и гордо возвышаясь посреди раскаленной плазмы, погрузиться в океан полного зрительского забвения. Медленно опускаясь к самому центру плазмы и безучастно наблюдая за тем, как одно за другим вспыхивают ее конечности, полностью скрыться от зрителей в этой красновато-желтой расплавленной жиже. И в самый последний момент, когда все тело уже будет находиться под поверхностью плазмы, резко вскинуть вверх руку с задранным вверх большим пальцем. Спасибо за то, что был!
P.S. Данная статья посвящается светлой памяти "Терминатора" (1984 — 2015)
|
| | |
| Статья написана 13 мая 2015 г. 17:17 |
авторы fox_mulder febeerovez
На заре 1939 года, в мире комиксов громогласно звучало имя бессменного спасителя человечества в красных труселях, обладающего такими способностями, что им бы позавидовал любой человек. Супермен, о котором, разумеется, идет речь, стал большой сенсацией, открыв дверь для других супергероев. Одним из “гостей” стал Бэтмен, тихонько прокравшийся сквозь проем двери под покровом ночи. Идея о новом супергерое пришла в голову малоизвестному на тот момент художнику и сценаристу Роберту Кану, чуть позднее сменившему имя и фамилию на более благозвучное сочетание Боб Кейн. Кейн, как позже показала история, гораздо в большей ступени обладал сильным бизнес-чутьем, нежели феерической фантазией. Строго говоря, за время своей карьеры, Кейна не раз открыто обвиняли в плагиате, указывая на то, что он не стеснялся заниматься перерисовыванием постеров фильмов и некоторых кадров из других комиксов. Чтобы такой ситуации не возникло с Бэтменом, Кейн обратился за помощью к наемному сотруднику фирмы Биллу Фингеру. Фингер, посмотревший рисунки Кейна, осознал, что образ Бэтмена сильно напоминал ему некого защитника Земли с именем на букву “С”- в пользу этого недвусмысленно говорило красное трико и отсутствие перчаток. Двумя настоящими отличиями от Супермена можно было назвать небольшую маску и крылья, созданные, визуально опираясь на орнитоптер Леонардо Да Винчи. Фингер, который с легкой руки предложил Кейну сделать маску более закрытой, добавить перчатки, а костюм сделать более серым, не знал, что тем самым задал этому образу тон на многие годы вперед. Кроме того, именно Фингер написал множество историй, в которых Бэтмен из очередного супергероя-защитника обездоленных, превратился в детектива, эдакую смесь из Шерлока Холмса и актера Дугласа Фербенкса из “Знака Зорро” (1920 года). На протяжении истории, Бэтмен как персонаж всегда пользовался отдельной популярностью среди читателей, поскольку именно его легко представить действительно существующим в реальном мире. У Брюса Уэйна была личная трагедия – смерть родителей, гораздо более понятная и логичная, чем уничтожение мира. Он не имел особых сверхспособностей, только выученные им навыки и помощь технических приспособлений позволило ему стать супергероем. В Бэтмена гораздо проще поверить, нежели в любого другого члена Лиги Справедливости, ведь он более всего похож на обычного человека (пусть и миллионера), которого реально встретить на улице. Бэтмен богат как персонаж для разных интерпретаций – с ним возможно писать обычные детективы, нуар-детективы, истории о приключениях, ужасы… Можно придумывать ему фантастических врагов, а можно обычных – ведь он вполне справится и с теми и с другими. Изначально в характере Бэтмена, в отличие от многих других героев, была заложена мультизадачность. На киноэкраны Бэтмен впервые попал в 1966 году в качестве адаптации телевизионного сериала, в котором роль Бэтмена играл Адам Уэст, а его напарника Робина представлял Бёрт Уорд. Первая реакция взрослого человека из нулевых — единичных годов, запустившего древнюю запись, польстившись на знакомое название: "Господи, неужели они это всерьез?". Сериал и фильм 1966 года, действительно больше смахивает на комедию, чем на серьезную экранизацию приключений Темного рыцаря, причем в наиболее неловком и постыдном значении данного термина — фильм, который был снят настолько серьезно, что у современного зрителя вызывает лишь гомерический хохот. Поверьте на слово: от одного из первых эпизодов полнометражного фильма, в котором Бэтмен мутузит кулаком приклеенную к веревочной лестнице резиновую акулу и при этом орет сидящему в кабине вертолета напарнику: "Робин, брось мне бэт-репеллент", будет кататься по полу даже зритель, у которого нет чувства юмора. Вообще, у создателей сериала была своеобразная мания на использование слов с заветной приставкой "бэт": помимо уже упомянутого бэт-репеллента и бэт-лестницы (к которой даже не поленились прикрепить соответствующую табличку), сценаристам сериала 60-х удалось обогатить английский язык такими терминами, как бэт-веревка, бэт-телефон, бэт-камера с поляризующим бэт-фильтром, бэт-наручники и даже... бэт-бита (продолжив эту славную традицию, 30 лет спустя, режиссер Джоэл Шумахер вручит Темному рыцарю бэт-кредитку и бэт-коньки). В представлении авторов сериала, Бэтмен — что-то вроде внештатного сотрудника готэмской полиции, который разъезжает по местам преступлений, здоровается за руку со всеми полицейскими и даже... дает пресс-конференции! Ничуть не лучше выведены и его противники: несмотря на то, что сериал содержит в себе практически всех врагов Бэтмена того времени: и Джокера, и Пингвина, и Женщину-кошку, и Риддлера, и мистера Фриза, по сути все они представляют собой единственный типаж — злодея без определенной предыстории и четкой мотивации, который жаждет... а впрочем, попробуйте угадать сами: А. Равенства полов Б. Установления внешнеэкономических связей с Угандой В. ЗАХВАТИТЬ ВЕСЬ МИР!!!!!!1111111
Тем не менее, сериал и фильм с Уэстом пользовались настолько большой популярностью, что издательству DC даже пришлось запустить отдельную линию комиксов про Бэтмена, в которой персонаж был срисован с самого Уэста и его кожаной купальной шапочки. Помимо этого, телешоу 60-х на долгие годы станет символом комиксов и супергероев в глазах тех, кто никогда не видел ни тех, ни других — нелепые костюмы аляповатых оттенков, смехотворные злодеи, которые больше напоминают не настоящих преступников, а сбежавших из бродячего цирка клоунов и т.д. В частности, в конце 70-х, Марвел студиос даже пыталась выпустить на экраны аналогичный сериал, посвященный "Капитану Америке". Но у огромной популярности "Бэтмена" 60-х была и обратная сторона — в ту пору телевидение было очень консервативным, и притягивая к экранам одних зрителей (как правило — молодых), сериал параллельно отвращал другую (как правило — более взрослую). Как и в случае с "Star Trek: The Original Series" руководство телеканала еженедельно получало десятки писем с требованием "закрыть эту мерзость", и в конечном итоге, все-таки пошло у них на поводу: в 1969 году, после трех успешных сезонов, сериал о Бэтмене был закрыт под предлогом ребрендеринга самого телеканала. Время Брюса Всемогущего еще не пришло.
В 1978 году на экраны выходит первая крупнобюджетная экранизация творений DC comics — фильм Ричарда Доннера "Супермен", ставший большим кассовым хитом. Огромный бюджет, запоминающаяся музыкальная тема за авторством Джона Уильямса, использование самых передовых по тем временам технологий специальных эффектов, участие настоящих звезд Голливуда (Джин Хэкман! Марлон Брандо!!) — у этого фильма было все, чтобы стать любимцем зрителей по всему миру, и он не подвел: при бюджете в аж в 55 миллионов долларов (вышедшие годом ранее "Звездные войны: Новая надежда" обошлись в 11!), картина принесла своим создателям общемировую кассу в 300 миллионов и премию "Оскар" в номинации "лучшие визуальные эффекты". Всего-лишь 2 года спустя, на экраны выходит непосредственное продолжение первого фильма — "Супермен 2", чей коммерческий успех уже был значительно скромнее оригинала, однако к тому времени, планы студии "Уорнер бразерс" достигли настолько наполеоновских размахов, что их было не остановить. Параллельно с разработкой третьей части похождений Кларка Кента и возможного ответвления (спин-оффа) о Супердевушке, студийные боссы задумались над вопросов, какой еще герой DC comics способен вытянуть на себе полноценную кинофраншизу, и ответ не заставил себя ждать — конечно же, Бэтмен! В 1980 году студия заказала одному из авторов "Супермена" Тому Манкевичу предварительный вариант сценария кинофильма о приключениях Человека-Летучей Мыши. В качестве ориентира был взят самый первый фильм о Кларке Кенте: сценарий начинался со сцены убийства Томаса и Марты Уэйн (аналог — взрыв Криптона из фильма Доннера), затем показывал взросление Брюса и перевоплощение его в Темного рыцаря (аналог — взросление Кларка на ферме и осознание способностей Супермена), а остальная часть фильма была полностью посвящена противоборству героя с Джокером, который был представлен в сценарии как... главный наркобарон Готэма (аналог — Лекс Лютор). Сюжет завершался сценой в готэмском музее, где Джокер привязывал героиню по имени Сильвер Сен-Клауд (аналог — Лоис Лейн) к... каретке гигантской печатной машинки и пытался убить ее... выстрелами из пистолета, набирая на клавиатуре слово "Смерть". Но в самый последний момент, сверху спрыгивали Бэтмен и Робин, спасали девушку, побеждали приспешников и арестовывали Джокера — полный хэппи-энд! Этот вариант сценария впоследствии многократно дорабатывался и переписывался — в сюжете появлялись новые персонажи, в то время как старые исчезали, добавлялись новые эпизоды, чередовался порядок сцен, но сама суть его оставалась неизменной — это была расширенная версия старого телешоу с Адамом Уэстом, только с поправкой на кинотехнологии начала 80-х и более солидный бюджет. Главная проблема этого сценария заключалась в том, что он принимал историю Бэтмена слишком буквально. История Манкевича примерно на 90 процентов состояла из сплошных трюков, пиротехники и прочих типично голливудских аттракционов, будто это был очередной фильм о Джеймсе Бонде и полностью игнорировала тот факт, что местный аналог агента 007 был одет в КОСТЮМ ГИГАНТСКОЙ ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ!!!!!11111 Впоследствии, в серии интервью американскому кинокритику и журналисту Марку Солсбери, Тим Бёртон даст собственную оценку работе, проделанной Манкевичем: "Безумный характер этих сюжетов попросту игнорировался, в результате у меня сложилось впечатление, что ничего более страшного я, пожалуй, не читал. Автор не признавал, что это человек, надевший костюм летучей мыши. Он относился к этому как к чему-то необратимому, вот в чем дело. Так не годится. Сценарий Манкевича помог мне понять, что нельзя относиться к «Бэтмену» как к «Супермену» или как к тому сериалу шестидесятых. Здесь человек надевает костюм летучей мыши, и, кто бы что не говорил, это весьма странно.". Еще одной проблемой, благодаря которой сценарий Манкевича более 6 лет пребывал в стадии активной доработки, был тот факт, что никто из режиссеров, которым его предлагали, так и не понял, с какому именно жанру относится эта история. С одной стороны, он содержал в себе огромное количество обилие драк, трюков и взрывов — это боевик? С другой — герои постоянно обменивались друг с другом различными шуточками-прибауточками — или все-таки комедия? С третьей, сценарий начинался со сцены убийства родителей главного героя, рассказывал истории очень странных персонажей и содержал в себе несколько по-настоящему жестоких эпизодов — (название жанра, подходящего под это описание можете вписать сами)? В отличие от истории Супермена, которая всем казалась простой и чертовски понятной (Кент — Спаситель всего человечества, Лоис — любовь всей его жизни, Лютор — враг всей его жизни), претенденты на режиссерское кресло просто не знали как относиться к сюжету и фигурировавшим в нем персонажам. Поэтому, на протяжении долгих лет проект штормило из стороны в сторону — от одного постановщика к другому, причем казалось, что никого из них совсем не смущает тот факт, что один режиссер собирается снимать комедию по тому же самому сценарию, по которому его предшественник собирался ставить чуть ли не душераздирающую драму. В 1984 году на экраны вышла приключенческая комедия "Охотники за привидениями", которая умело сочетала шутки и действие с довольно мрачным сеттингом — и студийные боссы сразу решили, что это именно то, что им нужно! Режиссера "Охотников" Айвена Райтмена пригласили возглавить постановку первого фильма о Бэтмене, на роль Брюса Уэйна он планировал позвать своего старого приятеля Билла Мюррея, а в костюме Робина представлял себе либо Майкла Дж. Фокса, либо... Эдди Мерфи. Однако, в планы студии вмешался очередной финансовый фарс-мажор: сначала в 1983 году третья часть "Супермена" собрала гораздо меньше, чем планировалась, потом годом спустя, спин-офф приключений Человека из Стали, посвященный его сестре Каре — "Супердевушка" (1984) с треском провалился и получил аж 2 номинации на "Золотую малину"! В стенах кинокомпании уже начали размышлять о том, а целесообразно ли это вообще — вкладывать огромные денежные средства в экранизации книжек с картинками, написанных для законченных гиков, и запуск фильма Райтмена временно притормозили. Пару лет спустя, студийные боссы вновь вернулись к многострадальному сценарию Манкевича, но Райтмен и Мюррей к тому времени уже переключились на другие проекты и не желали ничего слышать о Бэтмене. Постановку предлагали даже САМОМУ Стивену Спилбергу, который был вынужден отказаться, сославшись на и без того перегруженный рабочий график (в ту пору он уже снимал по два фильма в год). Впоследствии, Спилберг признался, что идея снять фильм про Бэтмена показалась ему очень заманчивой, и если бы он взялся снимать кино по сценарию Манкевича, то взял бы Денниса Куэйда на роль Брюса Уэйна, Харрисона Форда — на роль Джокера, Дастина Хофмана — Пингвина, Мартина Шина— Харви Дента, Берта Рейнольдса — комиссара Джеймса Гордона и Джона Пертви в качестве Альфреда Пенниуорта, дворецкого поместья Уэйнов (любопытная деталь: почти 30 лет спустя, сын Джона Пертви, Шон исполнит ту же роль в популярном телесериале "Готэм"). Впрочем, это были всего-лишь нереализованные мечты, в то время как реальность была намного суровее: к началу 1986 года исполнилось 6 лет с момента начала работы над первым вариантом сценария и 3 года с тех пор, как была дописана его последняя версия, которая понравилась студии, и тем не менее в проекте все еще не было ни Бэтмена, ни Джокера, ни Альфреда, ни Гордона, да черт возьми — даже толкового режиссера — вообще ни-ко-го. Примерно в то же самое время, до студии и прикрепленных к проекту продюсеров Джона Питерса и Питера Грубера наконец доходит, что спасти фильм от неизбежного забвения сможет лишь молодой режиссер с оригинальным мышлением и опытом работы на стыке разных жанров. И удивительное совпадение — как раз такой режиссер, в данный момент находится в соседнем павильоне "Уорнеров", снимая комедию со странным названием "Битлджус" (Beetle Juice, с англ. — "Жучиный сок"). Сценарий "Битлджуса" представлял собой весьма оригинальную фантазию о жизни после смерти, главные герои умирали на первых минутах фильма и превращались в призраков, мечтающих изгнать из своего дома людей посредством демона-экзорсиста, а кроме того там присутствовали гигантские сороконожки, обезглавленные мертвецы и прочие интересные вещи, увидев которые, продюсеры дружно поскребли в затылках и хором вымолвили: "А может, этот парень сможет снять для нас тот самый многострадальный фильм о Бэтмене?". Не взирая на то, что для 27-летнего Тима Бёртона, "Битлджус" стал всего-лишь второй полнометражной работой в большом кино, к тому моменту у него уже сформировалась репутация режиссера-аномалии, который делает странные, а с точки зрения большого голливудского бизнеса — порой и вовсе непостижимые вещи, но при этом как-то умудряется собирать хорошие отзывы критиков и очень неплохую кассу. Его первые мультфильмы "Винсент" (1982) и "Франкенвинни" (1984) получились очень... странными, его дебют в полнометражном кино — "Большое приключение Пи-Ви" (1985) являлся киноадаптацией шоу популярного телевизионного комика Пола Рубенса и тоже вышел довольно... странным (впрочем, как и само телешоу), а его второй фильм, над которым он тогда активно работал, угрожал перещеголять все предыдущие проекты вместе взятые по концентрации черного юмора и размаху режиссерской фантазии. Странный чудаковатый режиссер, снимающий странные чудаковатые фильмы, которые тем не менее каким-то образом умудряются нравиться зрителя — разве это не то, что нужно для постановки фильма про странного супергероя в чудаковатом костюме, сражающегося против столь же странных и в той же степени чудаковатых злодеев? На первых порах, продюсеры просто вручили Бёртону истрепанную рукопись Манкевича и попросили сказать, что он думает по этому поводу. Бёртон прочел скрипт и вместо того, чтобы высказать свои соображения парой предложений, накатал для Грубера и Питерса 30-страничное сочинение на тему: "Что не так со сценарием Тома Манкевича?". При иных обстоятельствах, продюсеры скорее всего проигнорировали бы эти заметки, выбросив из головы встречу с молодым выскочкой-режиссером, но к тому моменту сценарию Манкевича исполнилось почти 6 лет, и в их головы уже начали закрадываться осторожные сомнения: если десятки опытных режиссеров и актеров отвергли его, так может проблема не в них, а в самом сценарии? Поэтому, ознакомившись с заметками Бёртона по поводу рукописи Манкевича, Питерс и Грубер наняли другого сценариста Сэма Хэмма для написания нового варианта. Однако, о постановке самого фильма Бёртоном пока речь не шла — хитрые продюсеры решили сперва дождаться премьеры "Битлджуса" и посмотреть не изменит ли странному режиссеру его чудаковатая удача? "Битлджус" вышел в прокат в конце марта 1988 года и за первый премьерный уик-энд отбил больше половины собственного 15-миллионного бюджета. Всего через пару дней после этого, Бёртона утверждают режиссером первого фильма о Бэтмене, в основе которого лежит полностью переписанный по его замечаниям и предложениям, сценарий Сэма Хэмма. Впервые за 6 лет бесконечных переписываний, отказов и препирательств, проект наконец сдвинулся с мертвой точки, в воздухе послышались хлопанья крыльев летучей мыши — и готэмский лед тронулся.
Однако, за те 8 лет, что разделяли сценарную заявку, на основе которой Манкевич написал свой скрипт и дату официального начала работы над фильмом, Бэтмен не стоял на месте аки статуя. В середине 80-х, в комиксах о Темном рыцаре происходит настоящая революция, которая резким пинком отбрасывает образ Брюса Уэйна как вариации на тему Джеймса Бонда в плаще и маске, прямиком в эпоху раннего мезозоя. Готэм из комиксов становится намного мрачнее, Бэтмен — жестче, из забавного весельчака Джокер превращается в по-настоящему страшную и пугающую фигуру. В 1986 году выходит графический роман Фрэнка Миллера "The Dark Knight Returns", действие которого переносится в недалекое будущее, в котором 55-летний Брюс Уэйн из последних сил пытается сражаться с преступностью, но терпит поражение за поражением. Годом позднее появляется еще одно произведение за авторством Миллера — "Batman: Year One", которое излагает новую версию предыстории Брюса Уэйна, на этот раз — гораздо более жестокую и с горьким привкусом нео-нуара. И наконец, в 1988 выходит ныне культовая графическая новелла Алана Мура The Killing Joke, которая представляет Джокера не обычным преступником, а психопатом, посвятившим себя служению Хаосу. Перед началом съемок, молодому режиссеру дали рекомендацию прочитать хотя бы один из этих комиксов для постижения всей сложности персонажей, о которых он собирается снимать фильм, и Бёртон выбрал работу Мура. Как впоследствии вспоминал сам режиссер: "Я никогда не фанател от комиксов, но образы Бэтмена и Джокера всегда привлекали мое внимание. Причины моей нелюбви к этому жанру коренятся в детстве: дело в том, что я никак не мог понять, в какой последовательности надо читать комиксы. Вот почему мне так понравилась "Убийственная шутка": там я это впервые понял, и она стала первым комиксом, который я полюбил. Успех таких графических романов привел к тому, что наши идеи легче воспринимались." Иными словами — успех мрачных графических романов подготовил почву для тех изменений, которые Бёртон со сценаристами и продюсерами внесут в свой фильм. Поклонникам больше не нужны герои, которые только и делают, что колотят врагов, отпуская по ходу плоские шутки, им неинтересны злодеи, мухлюющие на выборах мэра и продающие наркотики, они хотят увидеть яростную схватку ни на жизнь, а на смерть, героя который является личностью и антагониста, сеющего вокруг себя семена Хаоса. И разумеется, аутентичной атмосферы, чем мрачнее — тем лучше. Как образно сформулировал это сам Бёртон: "Если хочется сделать нечто более яркое и светлое, берись за Супермена или Человека из Сахарной Ваты, а Бэтмена оставь в покое". Осознав таким образом, все потаенные желания и чаяния, создатели выполнили пожалуй самую сложную часть своей работы, теперь осталось самое простое — понять, каким образом, все это можно осуществить. Но сперва предстояло подобрать актеров, причем количество претендентов на обе главные роли было настолько огромным, что схватка за актерские вакансии, в какой-то мере даже затмила саму битву между Бэтменом и Джокером. Вот лишь некоторые из тех, кто претендовал на получение роли Темного рыцаря: Мэл Гибсон, Кевин Костнер, Джефф Бриджес, Пирс Броснан, Том Селлек, Кевин Клайн, Патрик Суэйзи, Том Хэнкс, Харрисон Форд, Эмилио Эстевес, Чарли Шин и Брюс Уиллис. Кого-то сразу же отбраковали по возрасту (Шин), другие сами отказались от конкурентной борьбы, предпочтя ей участие в более надежных проектах (первым роль Уэйна предложили Мэлу Гибсону, но он вместо этого предпочел сняться в сиквеле "Смертельного оружия"). Однако, кастинг упорно не клеился: одних актеров не устраивал гонорар и то, что бюджет проекта составлял всего-лишь 35 миллионов, другим не нравилась перспектива работать со странным молодым режиссером. В конечном итоге, подбор актеров всегда упирался в то, как изображали героя в комиксах — огромным, устрашающего вида мужиком с накачанными мускулами. И тогда Бёртон задумался "Господи боже, зачем этому огромному детине, похожему на Шварцнеггера, напяливать на себя костюм летучей мыши? Ведь она же существо дикое". Эти размышления привели его к идее подчеркнуть двойственность данного персонажа, взяв на роль Бэтмена человека, внешний вид которого совершенно не ассоциируется с Темным рыцарем. Режиссерский выбор пал на 37-летнего актера Майкла Китона, с которым он уже ранее работал на съемочной площадке "Битлджуса": "Такого парня можно представить надевающим костюм летучей мыши. Он делает это потому что так ему действительно нужно. Ведь он не похож на рослого здоровенного мачо. Здесь вся штука в трансформации. И тогда вся эта история приобретает смысл. Словно что то щелкнуло в моей голове: я увидел заостренные уши, облик и психологию этого персонажа- все стало на свои места. Выбор Майкла на роль Бэтмена еще больше подчеркнул двойственность его личности, то есть именно то, на чем держится весь фильм". Выбор актера на роль Бэтмена шокировал как студийных чиновников, так и фанатов комиксов, ведь к тому моменту, за Китоном уже укрепилась репутация комика. С первыми удалось договориться сравнительно быстро: Бёртон убедил продюсеров и представителей студии, что поскольку Бэтмен как персонаж большую часть экранного времени носит маску, исполнителю этой роли нужно обладать очень выразительным взглядом, и с этой задачей Китон справится на отлично. А вот со вторыми возникли серьезные проблемы — как только прошел слух, что на роль мужественного защитника Готэма собираются взять "того парня из комедии "Мистер мамочка"" (1983), разгневанные фанаты принялись строчить петиции с требованием провести немедленный рекаст. Каждый день у съемочных павильонов "Уорнер бразерс" собиралась огромная толпа поклонников, одетых в футболки с изображением Бэтмена, которые держали в руках плакаты с перечеркнутой фотографией Китона. Агрессивное поведение фанатов и поступающие в его адрес письма с угрозами тревожили Бёртона — за всю свою карьеру он еще никогда не сталкивался с подобным давлением. Поэтому, Тим был необыкновенно счастлив, когда руководство "Уорнер бразерс" приняло решение перенести съемки картины из Лос-Анджелеса в павильоны небольшой британской студии Pinewood (где в свое время снимались такие известные фильмы, как "Чужие" Джеймса Кэмерона и "Цельнометаллическая оболочка" Стэнли Кубрика). Как впоследствии прокомментировал это решение сам Бёртон: «Конечно, поклонники Тёмного Рыцаря есть везде, но в Англии я по крайней мере мог абстрагироваться от того прессинга, что сопровождал pre-production в США и сосредоточиться на самом фильме». Кастинг на роль Джокера ни в чем не уступал пробам на главную роль. Самыми явными кандидатами на место постоянно хохочущего социопата считались: Тим Карри, Джон Литгоу, Джеймс Вудс и Уиллем Дэфо, причем по словам Сэма Хэмма, Дэфо даже без грима выглядел как вылитый Джокер из комиксов. Сам Бёртон активно продвигал кандидатуру Брэда Дурифа, но так, как к тому моменту, студия уже решила, что Бэтмена сыграет актер с невысоким коммерческим потенциалом, то в качестве "второй скрипки" им нужна была кассовая звезда первой величины, коей безусловно являлся Джек Николсон, который лишь за 4 года до этого получил свой второй "Оскар". Кроме того, ассоциации между исполнителем роли Дэрила Ван Хорна и одним из самых известных персонажей DC Universe имели довольно долгую историю: еще в начале 80-х, Боб Кейн взял фото актера с постера "Сияния" и раскрасил его, наложив на лицо Николсона грим Джокера, более того — во время написания своего разнесчастного сценария, Том Манкевич вдохновлялся как раз этой иллюстрацией, представляя себе в роли готэмского наркобарона с вечной улыбкой на лице, именно Николсона. У этого идеального соответствия был лишь один ма-аааа-ленький недостаток: сам Николсон не особо горел желанием сниматься в экранизации комиксов. Легендарный актер обладал не только сложным характером, но и довольно капризным нравом: даже для того, чтобы просто рассмотреть вопрос собственного участия в данном проекте, он выдвинул продюсерам множество условий. В частности, его не устраивало количество экранного времени, уделенного его персонажу, поэтому студия немедленно наняла сценариста "Битлджуса" Уоррена Скаарена для того, чтобы расширить роль Джокера. Кроме того, Николсона беспокоило то обстоятельство, что почти все время своего пребывания на экране, его герой будет находиться в гриме, как впоследствии он пояснил своему личному гримеру по фильму Нику Дадмену: «Я никогда не ношу грим в своих фильмах, только если мне требуются по роли раны». Поэтому, вторым необычным условием Николсона была необходимость личного одобрения любого грима, который собираются накладывать на его лицо. Таким образом, любые предварительные наброски макияжа Джокера проходили 2 стадии рассмотрения: сперва у режиссера, затем — у самого Николсона. По словам Бёртона для того, чтобы найти сочетание, которое бы устраивало их обоих, потребовалось всего-лишь 6 вариантов. Однако, даже выполнение всех этих условий, отнюдь не гарантировало участие Николсона в проекте — даже лично утвердив грим и прочитав изменения, внесенные в сценарий, актер по-прежнему колебался. И тогда студия решила прибегнуть к легкому шантажу — пока Николсон капризно то соглашался, то вновь отказывался, роль Джокера предложили Робину Уильямсу, который давно мечтал сыграть стопроцентного злодея и схватился за нее обеими руками. Однако, в 1988 году Уильямс еще не считался кассовой звездой, этот период карьеры начнется для него лишь в ранних 90-х, поэтому согласие актера просто использовали для того, чтобы урезонить колеблющегося Джека. И это сработало: узнав, что на роль утвердили кого-то другого, Николсон тут же подписал контракт. Как это водится в Голливуде, бедному Уильямсу наврали с три короба и пообещали отдать роль Риддлера в грядущих сиквелах. Забегая немного вперед, в 1994 году Бёртон действительно собирался выполнить обещание, данное студией и пригласить Уильямса на роль Риддлера в разрабатываемом им проекте третьей части, под названием "Бэтмен навсегда". Однако, в том же году Николсон дал интервью, в котором поделился с общественностью всеми подробностями подписанного со студией контракта на роль Джокера, и Уильямс понял, что его просто использовали в качестве приманки, дабы заманить в фильм более крупную рыбу. В результате актер не просто отказался от роли, но и заявил, что не снимется ни в одном кинопроекте, выходящем под эгидой компании "Уорнер бразерс", пока представители студии не принесут ему свои официальные извинения. Майкл Китон и Боб Кейн на съемках "Бэтмена" (1989)
Одной из неотъемлемых составляющих образа Бэтмена являлся его напарник по прозвищу "Робин". Они всегда были вместе, по принципу "не разлей вода", в том же сериале с Адамом Уэстом, Бэтмен и Робин даже заканчивали друг за друга предложения в диалогах, являя зрителям пример работы настоящего коллективного разума. В сценарии Манкевича этот образ тоже присутствовал и даже смог уцелеть в процедуре его двухкратного полного переписывания сначала Сэмом Хэммом, затем Уорреном Скаареном. На роль Робина уже собирались проводить кастинг, причем явным фаворитом считался 22-х летний Кифер Сазерленд. Однако, самому Бёртону этот персонаж казался абсолютно лишним: "У нас была идея ввести в фильм Робина, попытаться сделать так, чтобы отношения между ним и Бэтменом заработали по-настоящему. В сериале-то Робин просто есть, и всё. Мы хотели применить более психологичный подход, но, наверно, если на этом не сосредоточиться толком, неизбежно возникает вопрос: «А этот парень что здесь делает?» Мы с Сэмом потратили уйму времени и сил, вновь и вновь возвращались к этой идее, но в результате не стали ничего добавлять, и хорошо, что так поступили. На реализацию этого замысла потребовалось бы много денег, а все уже было готово к съемкам, поэтому проще всего было обойтись без Робина. И опять-таки, я вновь подумал о психологии человека, надевающего костюм летучей мыши: он очень странный и одинокий, а если рядом с ним будет кто-то еще, утрачивается всякая логика". Однако, продюсеры настояли на том, чтобы прочувстванный режиссером образ "героя, который всегда один" был разрушен, путем введения в фильм романтической линии. В конце концов, если у Кларка Кента была его Лоис Лейн, у Брюса Уэйна из сценария Манкевича — Сильвер Сен-Клауд, значит и у бёртоновского героя тоже должен быть свой предмет обожания — в виде пронырливой фотожурналистки Викки Вэйл, к тому же романтические отношения являются проверенным временем магнитом для привлечения к фильму дополнительной женской аудитории и чрезвычайно полезны для кассы. На роль Вэйл сначала утвердили актрису Шон Янг, но во время съемок первой же сцены конной прогулки Брюса и Викки, она упала с лошади и сломала лодыжку. Однако, студия не пожелала останавливать производство картины из-за травмы актрисы второго плана, и после молниеносного рекаста, новой исполнительницей роли стала 35-летняя Ким Бэйсингер. Впрочем, с ней тоже возникли небольшие проблемы — Ким была всего-лишь на 5 сантиметров ниже Китона, поэтому для соблюдения разницы в габаритах между Бэтменом и его пассией, некоторые сцены ей пришлось играть... босиком. Анализируя готовый фильм, можно смело утверждать, что Викки Вэйл является самым ненужным и плохо прописанным его персонажем. Сделав героиню чем-то вроде переходящего приза на острие борьбы между главным героем и злодеем, сценаристы превратили Викки в обычную сюжетную функцию, которая постоянно сталкивает их лбами, но при этом обладает практически нулевой ценностью для сюжета. Общая бессмысленность данного персонажа лишь усиливается за счет деревянной игры Бэйсингер, которая изображает свою героиню в лучших традициях извечного голливудского клишестереотипа "блондинка в опасности" — беспомощной слабой женщиной, пребывающей в состоянии перманентного изумления. "Если не можете придумать внятную мотивацию для героя — заставьте его спасать глупую блондинку" ("Пособие по сочинению штампованных сценариев, рассчитанных на крайне непритязательных зрителей", автор — Акива Гольдсман).
Впоследствии, Бёртон признается, что гораздо больше актеров и их персонажей, его волновала возможность отстроить аутентичные декорации Готэма. В фильме 1966 года это был обычный город, наполненный солнечным светом, в котором проживали столь же обычные жители, однако в комиксах он выглядел совершенно иначе — зловещая клоака, в которой невозможно сделать и шага, чтобы не нарваться на какого-нибудь психопата, где солнце светит лишь по великим праздникам. Бёртон:"Придумывая Готэм-сити, мы просмотрели множество изображений Нью-Йорка. К тому времени был снят «Бегущий по лезвию», а всякий раз, когда появляется законодатель мод, он представляет собой определенную опасность для других режиссеров. Мы знали заранее: какой бы город мы ни создали, сравнение с «Бегущим по лезвию» будет неизбежным. Вот почему мы решили, что здесь все равно ничего не изменишь, и просто говорили: «Именно это происходит сейчас с Нью-Йорком. Что-то добавляется, что-то надстраивается, дизайнеры совсем страх потеряли». Мы решили нагнать темноты и тесноты, нагромоздить все друг на друга, усугубить, окарикатурить." Однако, у режиссерских фантазий на тему Города Вечного Мрака было одно серьезное ограничение — на создание декораций была выделена лишь 1\7 часть от всего производственного бюджета картины (около 5 миллионов долларов), причем по словам художника -декоратора Антона Фёрста: «Большую часть выделенных средств, мы потратили на защиту декораций. Весь набор находился на открытом воздухе, съемки велись зимой, и мне совершенно не хотелось повторения той истории, что приключилась с парнями на «Супермене». Тогда ураган сравнял их декорации с землей – можете себе представить?!» За вычетом суммы, потраченной на то, чтобы сберечь декорации от непогоды и случайных вандалов, оставшихся средств хватило лишь на возведение единственного объекта — центральной улицы Готэма, которая так или иначе фигурирует практически во всех сценах фильма, просто запечатленная под десятком различных ракурсов. Ключевую особенность стилистики фильма продиктовал Бёртону сам образ главного героя: "Бэтмен предпочитаег темноту и старается оставаться в тени, поэтому город ночной, дневных сцен немного". Однако, в отличие от ночного города из Блэйдраннера, который переливался неоновыми огнями, словно гирлянды на рождественской елке, тьма бёртоновского города практически не озаряется источниками искусственного освещения. Именно поэтому, при выпуске фильма на видео, технические специалисты "Уорнер бразерс" были вынуждены выкрутить яркость картинки и искусственно занизить контрастность, поскольку некоторые зрители жаловались, будто не могут разобрать, что же черт возьми творится в этой кромешной тьме! Дневные сцены с участием Брюса Уэйна тоже не напоминают ни о сериале 60-х, ни о "Супермене", ибо даже во время них Готэм остается таким же хмурым и практически лишен солнечных лучей. Струи теплого пара поднимаются из колодцев, словно клубы ядовитого газа, огромные здания причудливо сжимаются в крошечные переулки, и камера парит над ними в задумчивой медитации, словно демонстрируя сколь мелкое, ничтожное значение имеют проблемы отдельных жителей пред лицом величественного Града Порока. В примечаниях к первой версии своего сценария, Сэм Хэмм описывал Готэм, как место, где «словно преисподняя проросла сквозь мостовую и воцарилась на земле». И вот, стараниями Бёртона, Фёрста и оператора Роджера Прэтта, слившийся с преисподней Город Тьмы превратился в не менее пугающую кинематографическую реальность. Еще одной неотъемлемой частью Бэтмена как персонажа был его костюм. В сериалах 40-х и 60-х годов у создателей не было бюджета для того, чтобы сделать костюм Темного рыцаря аутентичным, поэтому приходилось обходиться подручными средствами из серии "дешево и сердито". В 40-х Льюис Уилсон щеголял в серой футболке с черным логотипом и маске у ушами, которые торчали в разные стороны, будто небольшие антенны. В сериале 60-х, дизайн костюма Адама Уэста во многом повторял тот, что был у Уилсона, добавили лишь ремень ярко-желтого цвета, да сменили цвет логотипа. Но для режиссерской концепции Бёртона, ни один из этих ярко-клоунских нарядов, разумеется не годился — в величественных декорациях мрачного Готэма, тип, одетый в серые лосины и кожаную купальную шапочку, смог бы победить преступников, разве, что уморив их от смеха. Разрабатывая концепцию, Бёртон с самого начала решил, что костюм должен быть полностью черным: так намного легче прятаться в тени, ведь главное преимущество его героя перед врагами — полная неожиданность. Эту идею он лично обсудил с Бобом Кейном и заручился его полной поддержкой. Теперь художнику Бобу Рингвуду предстояло определиться с дизайном самого костюма, который за 50 лет присутствия Бэтмена на страницах комиксов многократно эволюционировал. За основу своего дизайна Рингвуд взял графические работы Нила Адамса образца 70-х годов, только цвет плаща поменял с синего на черный. Определившись с цветовой гаммой костюма и общим направлением его дизайна, Рингвуд столкнулся с проблемой кастинга на главную роль — его задача заключалась в том, чтобы взять актера с очень средним телосложением и ростом 175 сантиметров и каким-то образом заставить его смотреться устрашающим двухметровым гигантом! Тогда он вспомнил о доспехах римских легионеров с вшитыми металлическими пластинами, изображающими мускулы. "Мы стилизовали все мышцы и у нас костюм получился более анатомическим" — пояснил Рингвуд. Однако, проблема была в том, что за счет металлических накладных мускулов и массивных наплечников, костюм получился чересчур громоздким и весил более 30 килограмм, а маска к нему была сконструирована таким образом, что в ней невозможно было даже повернуть голову. Когда Майклу Китону впервые показали готовое облачение Темного рыцаря, он даже решил, что это чья-то неудачная шутка: у актера была клаустрофобия, и внутри этой неповоротливой тяжеловесной конструкции, он постоянно ощущал себя, будто запертым в тесной клетке. Как впоследствии вспоминал сам Китон: "Мы даже не знали, сработает ли костюм. Первые пару дней мы сами к нему привыкали – он действительно выглядел смешно. У меня клаустрофобия, а костюм приходилось носить целый день, не имея возможности снять его – это было большой проблемой. И тогда я решил придумать способ, чтобы все заработало, и придумал. Я копнул чуть глубже и понял, что Бэтмен очень отчужденный чувак, он весь внутри. И я отправился в это место. И потом я втянулся, и этот подход сработал. Ощущение было таким сильным и мощным, что мне и делать ничего не пришлось — просто надевать костюм". Майкл Китон, Джек Николсон и Тим Бёртон на съемках финальной сцены "Бэтмена"
Но самые большие разногласия возникли у режиссера с продюсерами по поводу саундтрека. Бёртон настаивал на том, чтобы в фильме звучала преимущественно симфоническая музыка и собирался пригласить для ее написания своего проверенного творческого партнера Дэнни Элфмана ("Большое приключение Пи-Ви", "Битлджус" + ВСЕ последующие фильме Бёртона, за исключением "Эда Вуда"), в то время, как продюсеры Питерс и Грубер хотели саундтрек, составленный из специально написанных для фильма песен популярных исполнителей а-ля "Top Gun"*. Если бы фантазии продюсеров стали реальностью, "Бэтмен" выглядел бы следующим образом: вот появляется Джокер, за кадром тут же начинает играть специально написанная "Joker,s Theme" за авторством Принса, вот начинается любовная тема между Брюсом и Викки, за кадром тут же начинает играть специально написанная "Love Theme" за авторством Майкла Джексона. Правда, похоже на мюзикл? И это беда отнюдь не индивидуального дурного вкуса продюсеров, просто в 80-е действительно было так принято: время зарождения первых видеоклипов и возросшая популярность телеканала MTV поставили несмываемую печать на этой эпохе, когда любое видеоизображение автоматически превращалось в клип, и практически любой фильм — в мюзикл. Разумеется, эти песни звучали совершенно ни к месту и ломали между фильмом и зрителями и без того хрупкую "четвертую стену", но тогда об этом даже не задумывались. Бёртон довольно долго препирался с продюсерами и даже достиг определенных успехов — к фильму выпустили два параллельных саундтрека: в первый входили симфонические композиции за авторством Элфмана, которые играли во время титрах и практически во всех ключевых сценах, второй же полностью состоял из одних песен Принса (Джексон поначалу хотел поработать над саундтреком, но так и не смог по причине плотного гастрольного графика), частоту использования которых режиссеру удалось свести всего-лишь до двух эпизодов: в сцене в музее и в предфинальном эпизоде на центральной улице Готэма, когда Джокер разбрасывает в толпу банкноты. И надо признать, что в контексте фильма, обе песни звучат на редкость отвратительно — они неуместны, абсолютно не соответствуют атмосфере происходящего и что самое главное — сводят на нет большинство визуальных ухищрений оператора, художников и режиссеры, буквально вопя между строк: "Смотрите! Этот фильм сделали в 80-х!". Впоследствии Бёртон откровенно признается: "Мне не кажется, что эти песни сработали должным образом. Дело здесь не в музыке Принса, а в том, как она включается в ткань фильма. Сами по себе эти песни мне по душе, но я не такой эксперт в данной области, чтобы заставить работать музыку, если она не подходит к фильму. И все же звукозаписывающая компания хотела, чтобы эти песни были включены в фильм. Очевидно, они сделали на них много денег, здесь им, наверно, удалось чего-то добиться. Но, увы, у меня не было ощущения, что песни выполняют в фильме свою функцию: они слишком привязаны к определенному времени.". Есть всего два типа фильмов: первые следуют собственному сценарию аки Священному Писанию — слово в слово, буква в букву, другие же — в процессе съемок постоянно эволюционируют: маленький незапланированный штришок тут, небольшая импровизация там, все больше и больше отдаляясь от своего первоначального текста. И для того, чтобы понять, к какой именно категории относится картина Бёртона достаточно всего-лишь одного факта: знаменитая фраза главного героя: I'm Batman, которая впоследствии станет визитной карточкой, как самого Темного рыцаря, так и всех последующих фильмов о нем, являлась... актерской импровизацией Майкла Китона, который просто забыл, какие именно слова он должен произнести (согласно сценарию, его реплика должна была звучать как "I am (K)night " — "Я рыцарь\ Я ночь"), но режиссеру сымпровизированный вариант понравился гораздо больше оригинального и его оставили. В то же время, моменты актерской и режиссерской импровизации являлись всего-лишь разновидностью защитной реакции на тот факт, что сценарий картины постоянно переписывался. Сперва Джеку Николсону не понравилось то, что у его персонажа нет никакой внятной предыстории, и в сценарий вписали сцены с его предыдущим альтер-эго Джеком Нэпьером (имя он получил от самого Николсона, а фамилию — в честь актера Алана Нэпьера, исполнявшего роль Альфреда в телесериале 60-х). Потом, в один прекрасный момент, Бёртон перечитал сценарий и заметил одну досадную оплошность: персонаж, который по комиксу должен быть Шутником (то бишь Джокер), на протяжении всего текста не произносил ни одной шутки, и исправить сие недоразумение поручили уже третьему по счету сценаристу, соавтору гиллиамовской "Бразилии" Чарльзу Маккеону, который с нуля переписал все реплики героя Николсона. Изменений было так много, что порой режиссер и актеры начинали путаться, в каком именно варианте сценария они находятся в данный момент. Бёртон вспоминал: "Это походило на распутывание мотка пряжи, столько возникало затруднительных моментов из-за многочисленных поправок. Доходило до того, что «улучшения» начинали только вредить. Например, мы снимали сцену, где надо было подняться на колокольню. Джек направился вверх но ступенькам, но зачем, мы не ЗНАЛИ. Он спросил у меня: «Зачем я поднимаюсь но лестнице?» — «Не знаю, — ответил я. — Обсудим это, когда ты достигнешь вершины»". Но одной из наиболее серьезных поправок, внесенных в сценарий, была пришедшая одному из продюсеров фильма идея сделать конфликт между героем и злодеем более личным и поднять ставки на новый уровень. С этой целью, Уоррену Скаарену велели вписать в сценарий флэшбек, в котором молодой Джек Нэпьер (то бишь — будующий Джокер) убивает родителей Брюса Уэйна. Именно эта сцена заложила фундамент фанатской ненависти к фильму — создателей обвиняли в ереси и непонимании характеров культовых персонажей, а самому Бёртону было до конца жизни запрещено появляться на любых комикс-конвенциях, хотя к решению сделать Джека убийцей четы Уэйнов, он лично не имел никакого отношения. Более того, ярость фанатов не смягчили даже слова самого Боба Кейна о том, что если бы они с Биллом Фингером придумывали этих персонажей в одно и то же время, то убийцей Уэйнов стал бы именно Джокер. Самого Бёртона эта искусственно поднятая шумиха вокруг персонажа Николсона изрядно раздражала: "Вне всякого сомнения, сыграл он идеально, но, конечно же, не совпадает с образом из первоисточника. Настольные книги у людей все время меняются. Достаточно заглянуть в энциклопедию «Бэтмена», чтобы убедиться: эта чертова книга меняется каждую гребаную неделю. Представим себе, как это происходит на самом деле. Задумаются, например, авторы комиксов: «Чем бы нам заняться на этой неделе? Давайте-ка перепишем историю Робина». Первоначальный текст вовсе не библия. Я всегда выступаю против догматизма, которого так много в Голливуде.". К счастью, кроме фанатской точки зрения на бёртоновскую адаптацию, были еще и другие. "Бэтмен" вышел в американский прокат 23 июня 1989 года и тут же занял лидирующее место в бокс-офисе, скинув с пьедестала столь сильных конкурентов, как "Охотники за привидениями 2" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход". При бюджете в 35 миллионов, картине Бёртона удалось заработать 251 миллион в американском прокате и еще 161 — в общемировом, став самой кассовой лентой 1989 года. Не остался в обиде и сам Джек Николсон: благодаря заключенному со студией соглашению о том, что ему причитается не только гонорар, но и проценты с проката, роль Джокера принесла актеру свыше 60 миллионов долларов! Однако, кассовые сборы фильма не шли ни в какое сравнение с прибылью, полученной от продажи сопутствующих товаров (по большей части — игрушек), которая уже к концу года перевалила за 750 миллионов! Из культового персонажа книжек с картинками, предназначенных для законченных гиков и героя смехотворного телешоу 60-х, Темный рыцарь в одночасье превратился в один из символов массовой культуры, одно упоминание которого позволяло более чем на 100 процентов увеличить продажи практически любой группы товаров: от наборов кухонной посуды до детских подгузников. Эра господства Брюса Всемогущего официально началась! И лишь один человек из съемочной группы оказался вдали от всей этой маркетинговой шумихи, как ни странно им оказался... сам Тим Бертон. И дело здесь отнюдь не в личной скромности- просто к тому моменту у режиссера образовался очень плотный рабочий график, поэтому завершив работу над "Бэтменом", посетив премьеру и быстренько раздав все необходимые по студийному контракту интервью, Бёртон тут же приступил к съемкам своего следующей картины, под названием "Эдвард, руки-ножницы". Впрочем, у самоустранения режиссера от громкого успеха его предыдущей работы был и еще один аспект: Бёртон был не слишком доволен полученным результатом. Впоследствии, Тим назовет "Бэтмен" единственным из своих фильмов, который не близок ему по духу: "Определенную роль здесь сыграли специфические обстоятельства съемок этого фильма: у меня не было ни минуты свободного времени, я работал по семь дней в неделю в очень жестких условиях, не имея возможности ни обдумать сделанное, ни уладить проблемы со сценарием. Никогда раньше я не чувствовал такой отрешенности от фильма." Постоянные препирания с продюсерами то по одному поводу, то по другому и многочисленные правки сценария сыграли свою роль — режиссер смотрел на собственное детище и совершенно не замечал в нем себя. Поэтому, когда через некоторое время ему позвонили из "Уорнер бразерс" с предложением снимать сиквел "Бэтмена", он ответил отказом: "Сначала я не хотел делать продолжение «Бэтмена», потому что испытывал разочарование и не представлял, как мог бы дальше развить эту тему". Но представители студии не унимались: огромный кассовый успех первой картины помог Бёртону подняться из статуса фрилансера, которого всегда можно заменить до режиссера, который имеет право диктовать студии свои условия. И проанализировав причины своего неприятия к первой картине, Бёртон таки сформулировал их — вторая часть должна стать полностью режиссерским фильмом: никаких правок сценария без его личного согласия, на съемках только режиссер обладает правом окончательного вето по любым вопросам, касающихся концепции будущего фильма. Немного подумав, представители студии согласились на его условия. Опытный, хотя и слегка странноватый режиссер, имеющий в своем багаже солидную подборку из крепких коммерческих хитов — казалось бы, что может пойти не так? И вместо ответа — всего-лишь два слова: "ТИМ БЁРТОН"! Мишель Пфайфер, Майкл Китон и Тим Бёртон на съемочной площадке "Бэтмен возвращается" (1992)
К тому моменту как Бёртон присоединился к проекту, Сэм Хэмм уже написал свой вариант сценария, который являлся непосредственным продолжением первого фильма. Сюжет вращался вокруг Пингвина и Женщины-кошки, которые на протяжении всего фильма искали какие-то запрятанные сокровища; фигурировавший еще в первой части, окружной прокурор Готэма Харви Дент наконец-то превращался в Двуликого, в то время, как Брюс Уэйн обретал долгожданного союзника в лице Робина и... делал романтическое предложение Викки Вэйл. Ах да, еще в сценарии Хэмма фигурировал... Джокер, правда лишь в виде флэшбеков. Бёртону этот вариант решительно не понравился. Во-первых, он хотел, чтобы второй фильм был полностью самостоятельной картиной и не цеплялся за события оригинала; кроме того режиссер считал, что из таких персонажей как Джокер и Виики Вэйл он уже выжал, практически все, что мог, и их эксплуатация приведет лишь к ненужным самоповторам. Во-вторых, ему не понравилась прорисовка образов Пингвина и Женщины-кошки — они слишком сильно напоминали своих однотипных собратьев из сериала 60-х — ни предыстории, ни характера, ни какой-либо четкой мотивации. Как и в сериале с Уэстом, персонажи возникали из ниоткуда, и все, что о них нужно было знать зрителям — то, что они оче-ееее-нь плохие. Особенно Бёртону не понравилось то, как сценарист изобразил Кошку: "Она никогда не была плохой. Даже в телесериале отрицательные герои не были по-настоящему плохими. В этом все дело: я никогда не считал никого из них законченным злодеем, я вообще не верю, когда мне говорят, что какой-то человек — плохой. У меня нет компаса, чтобы определять подобные вещи." Поэтому, едва угодив в руки Бёртону, скрипт Хэмма тут же отправился на переправку к другому автору — Дэниелу Уотерсу, сценаристу черной комедии "Heathers" (1988). Уотерс полностью выкинул линию Викки и флэшбеки с Джокером и решил сосредоточиться именно на злодеях. У Пингвина и Кошки появились свои предыстории: Освальд Кобблпот стал брошенным отпрыском богатого семейства, который мечтает отомстить своему более успешному брату Максу Шреку, а Селина Кайл превратилась в секретаршу Харви Дента, переродившуюся после вероломного убийства, совершенного ее боссом. Линия о поисках сокровищ так же отправилась в мусорное ведро, теперь у каждого из злодеев была собственная цель: Пингвин мечтал отомстить Шреку, Кошка — Денту, и в предфинальной сцене наносила ему лицевую рану, окончательно завершив превращение прокурора в Двуликого. Этот вариант больше подходил для нового фильма Бёртона, однако и у него имелась парочка небольших неровностей. К примеру, ближе к финалу фильма становился понятен глобальный план Пингвина — в отместку за собственное тяжелое детство, он собирался... заморозить весь Готэм, и Бэтмену соответственно пришлось бы его размораживать назад. Бёртон посчитал, что аттракцион с замораживанием\размораживанием превратит мрачную историю в очередную серию "Looney Tunes"** (и забегая немного вперед, в 1997 году всем станет очевидно, что в этом он был абсолютно прав). Кроме того, после переписывания, сценарий фильма буквально трещал по швам от количества персонажей: Пингвин, Кошка, Харви Дент, Макс Шрек, сам Бэтмен, Робин — и каждый из них требовал к себе чересчур много внимания. Тогда скрипт Хэмма-Уотерса отправился в еще одно путешествие по рукам голливудских "сценарных докторов"- его третьим и последним автором стал Уэсли Стрик, сценарист скорсезовского римейка "Мыса страха" (1991). По большому счету он даже не столько переписывал сценарий, сколько удалял из него лишний мусор, оставшийся от коллег: полностью вырезал линии Робина и Харви Дента, поскольку они требовали слишком много экранного времени, и все сюжетные функции Дента полностью передал Шреку. Единственным нововведением Стрика стал новый вариант зловещего плана Пингвина — теперь вместо того, чтобы заморозить Готэм, Кобблпот собирался уничтожить всех его первенцев, причем впоследствии сам Стрик утверждал, что на эту идею его натолкнула... библейская притча о Моисее! "Go down, Moses..." (с).
Одним из наиболее напряженных моментов предсъемочного периода фильма стал кастинг на роль Женщины-Кошки. Вот лишь некоторые из тех, кто принимал в нем участие: Джина Дэвис, Николь Кидман, Деми Мур, Мадонна, Сигурни Уивер, Мерил Стрип, Сьюзен Сарандон, Шер и т.д. Одно время роль предлагали Джоди Фостер, но она предпочла сосредоточиться на своем режиссерском дебюте "Маленький человек Тэйт" (1991). Не обошлось и без неприятных инцидентов — актриса Шон Янг, которую в 1988 году студия сняла с роли Вики Вэйл из-за перелома лодыжки, решила доказать свою проф(не)пригодность весьма оригинальным способом — она оделась в купленный в магазине костюм Женщины-кошки, пришла в нем на студию "Уорнер", вломилась в кабинет к Бёртону и потребовала утвердить себя на главную женскую роль. Бёртон вспоминает: "Шон Янг приехала на студию и заявилась в мой офис. Меня там не было, но она оставила на парковке своего то ли телохранителя, то ли ассистента и, увидев кого-то, похожего на меня, сказала: «Вот он, хватай его». Кажется, то был журналист, пишущий о кино; он перепугался до смерти. Когда люди, работавшие со мной, сказали ей, что это не я, она ворвалась в офис Марка Кантона, где как раз оказался Майк Китон, и потребовала, чтобы ее взяли сниматься в фильме. После этого в бесконечных ток-шоу она не уставала поминать «бесчестный Голливуд». Полная нелепица, словно Шон не понимала простого обстоятельства: приглашение актера на роль — выбор режиссера, и только его. Я не «бесчестный Голливуд» и вовсе не игнорирую ее, но она подняла такой страшный шум, что сделала из себя настоящее посмешище". В итоге, на роль Селины Кайл была выбрана актриса Аннета Беннинг, однако запечатлеть ее в костюме Кошки киношники так и не успели: уже через неделю после начала съемок, она выбывает из проекта по причине беременности, после чего роль уходит к 34-летней Мишель Пфайфер. Бёртон вспоминает о своей первой встрече с актрисой: "Мы встретились с Мишель. Я видел не так много фильмов с ней, но наша встреча прошла хорошо: она мне понравилась. Конечно, взглянув на Мишель, не скажешь, что в ней есть что-то кошачье, некое качество, которого ожидаешь от Женщины-Кошки, просто мы поговорили, и я увидел ее в этой роли. На меня произвели впечатление ее физические возможности — как много она способна сделать. Могла, например, взять в рот птицу, вообще отличалась редким терпением. Сотворила что-то фантастическое со своими глазами, и не для того, чтобы шокировать публику: просто глаза у героев фильма играют важнейшую роль — ведь их лица закрыты масками!". Роль коварного готэмского магната Макса Шрека поначалу предлагали рок-музыканту Дэвиду Боуи, но тот предпочел вместо этого сняться у Линча в "Твин Пикс: Огонь, иди со мной". Затем роль предложили Кристоферу Уокену, но собеседование с актером Бёртону не понравилось, впоследствии он сказал директору по кастингу Мэрион Доэрти знаменитую фразу, что Уокен его пугает до чертиков. На что она ответила: "Разве это не то, что нужно для исполнителя роли злодея?" — и Уокен все-таки получил роль. Второй ключевой актерской партией после Кошки считалась роль Пингвина, которую предлагали Дастину Хоффману, Марлону Брандо, Джону Кэнди, Бобу Хоскинсу и Кристоферу Ллойду, однако известные актеры отнюдь не торопились принимать участие в пробах, поскольку многим из них она казалась просто омерзительной. Одним из них поначалу был и сам Дэнни Де Вито. В ту пору, он как раз планировал приступить к съемкам своей очередной режиссерской работы — "Хоффа" (1992), но исполнителю главной роли и по совместительству — старому приятелю Джеку Николсону удалось его переубедить. Николсон отозвался о Бёртоне как об отличном парне, с которым ему было очень комфортно работать на съемочной площадке. И кроме этого (чего греха таить!), посоветовал Де Вито немедленно соглашаться на роль, поскольку она поможет ему заработать кучу денег.
Теперь пришла пора поговорить о том, чем же второй фильм Бёртона о Темном рыцаре так серьезно отличается от первого. Сценарий первой картины можно назвать условно рациональным: в нем отсутствуют потусторонние явления и тот же Джокер — скорее обычный психопат, чем сверхъестественный монстр. Однако, достаточно мельком глянуть хотя бы один другой фильм Тима Бёртона, дабы осознать, что все повседневное и рациональное кажется ему чертовски скучным. Погони на автомобилях, драки и перестрелки — это НЕ Бёртон, Бёртон — это огромные великаны, скачущие безголовые всадники, оживающие леса и балансирующие на острие жизни и смерти кошмары перед Рождеством. Может быть именно поэтому, режиссеру было не слишком комфортно на съемках первого фильма, ведь помимо грандиозных декораций и мрачной атмосферы, он не ощущал практически никакой связи с исходным материалом. Продюсеры первой картины всячески пытались утеплить образ Темного рыцаря, в то время как сам Бёртон впоследствии признавался: "Мне нравилась двойственность этих персонажей, а больше всего — качество, которое отличает «Бэтмена» от других комиксов: все действующие лица полные моральные уроды — именно это в них замечательно. В отличие от остальных комиксов, все герои здесь уроды уродами — и сам Бэтмен, и злодеи". В этом и заключается одно из наиболее принципиальных отличий первого фильма от второго: "Бэтмен" — это не фильм про битву моральных уродов, фильм про битву моральных уродов — это "Бэтмен возвращается"! В отличие от первого фильма, второй буквально соткан из иррационального, его здесь гораздо больше чем в соответствующих комиксах. В комиксах и телесериале, Пингвин — это просто кличка неуклюжего гангстера по имени Освальд Кобблпот, который постоянно ходит с моноклем, курит через мундштук и пользуется зонтиком как оружием — никакой мутации, никакого крючковатого носа и пингвиньих ласт вместо рук. То же касается и Женщины-Кошки — это всего-лишь прозвище чрезвычайно подвижной воровки Селины Кайл, которая карабкается по крышам и ловко орудует хлыстом — и никаких тебе девяти жизней, вкупе с кошачьими привычками. Впоследствии, Бёртон попытается объяснить, почему пошел именно этим путем: "Многих героев комикса — Джокера, Женщину-Кошку, Харви Дента — легко изобразить психологически убедительно, но этого не скажешь о таких персонажах, как Пингвин или Человек-загадка. И здесь возникает вопрос: «Кто они такие?» Именно эта неопределенность, когда не знаешь, кто есть кто, привлекает меня в сюжете «Бэтмена». Очень непростой вопрос: «Кто мы?» Является ли то, что мы ощущаем, реальностью? Предмет очень опасный, во многих смыслах эфемерный. Мы сделали попытку дать Пингвину какую-то историю, психологический фон". Следуя заветам великого Дэвида Линча, Бёртон прекрасно осознает одну из главных заповедей, которая отличает хороший иррациональный фильм от плохого: главное — не объяснения, а то, насколько цельную картину происходящего дорисует в своей голове сам зритель. Скажем, после выхода фильма на экраны, у зрителей появилось немало вопросов: "Что за черная дрянь течет изо рта Пингвина?" "Почему Селина Кайл вдруг превращается в Кошку с девятью жизнями?" и т.д. На первый вопрос Бёртон сам частично ответил в интервью Марку Солсбери: "Этот злобный коротышка переполнен желчью, у него внутри много чего есть, — если хотите, могу сделать химический анализ». Что же касается ответа на второй, то лучшим доказательством правоты Бёртона является "версия" происхождения Женщины-Кошки из одноименного убогого фильма 2004 года. Поверьте на слово: на некоторые вопросы лучше вообще не слышать ответов. Дэнни Де Вито в роли Пингвина и Тим Бёртон на съемках "Бэтмен возвращается" (1992)
Вместо съемок в павильонах британской студии "Pinewood", где снимали первую картину, Бёртон предпочел остаться в Лос-Анджелесе — с бюджетом в 80 миллионов, он наконец-то мог себе это позволить. Более того — он отказался от использования готовых декораций, оставшихся от съемок первого фильма, поручив своему постоянному декоратору Бо Уэлчу ("Битлджус", "Эдвард руки-ножницы") выстроить с нуля совершенно новый Готэм. После выхода фильма, в одном из интервью, Бёртон попытался объяснить причины столь экстравагантного режиссерского решения: "Я подумал о персонажах, о людях, о декорациях. Это не тот случай, когда ты будешь использовать те же декорации и все остальное. Это другая энергетика. Сделать новый фильм – значит, создать энергетику другого типа. Причем, все вместе: новые персонажи, новые люди, новое место.". Если декорации первого фильма представляли собой "откарикатуренный" Нью-Йорк второй половины 80-х, то Уэлч пошел намного дальше — его Готэм совмещает в себе множество архитектурных стилей, среди которых явно преобладает экспрессионизм (о причинах этого мы поговорим немного позднее). Новый Готэм стал одной из наиболее масштабных голливудских декораций своего времени, достаточно сказать, что к началу 1992 года они занимали почти половину всех съемочных павильонов "Уорнер бразерс", плюс для воссоздания логова Пингвина даже пришлось арендовать один дополнительный павильон у студии "Юниверсал". Их было так много, что для воссоздания тех или иных эпизодов, приходилось постоянно сдвигать одни и заменять их другими, ибо все сооруженные декорации не помещались даже в съемочный павильон размером с самолетный ангар! Впоследствии, Мишель Пфайфер призналась, что несколько раз даже заблудилась в декорациях Готэма, настолько огромными и запутанными они казались. Кроме возможности поиграть в строительство настоящего города и способа почувствовать "новую энергетику", есть и еще одна причина, по которой Бёртон отказался от услуг хорошо себя зарекомендовавшего художника Антона Фёрста, который за свои декорации к "Бэтмену" даже получил премию "Оскар" в пользу гораздо менее известного и титулованного Бо Уэлча: в своей работе Фёрст всегда отталкивался от реальных образцов архитектуры: исторических зданий, существующих в реальности улиц и закоулков, в то время, как умудренный многолетним опытом сотрудничества со странным чудаковатым режиссером, Уэлч прекрасно знал, как построить очередной ТимБёртонЛэнд. Подобно пластмассовому лесу из "Сонной лощины" или шоколадной фабрике Вилли Вонки, Готэм из сиквела — не настоящий город с реальными жителями, скорее фантасмагорический аттракцион, каждый элемент которого: от центральной площади перед мэрией до логова Пингвина, имеет на себе крошечный несдираемый штрих-код "Тим Бёртон представляет". И вдвойне жаль, что "Бэтмен возвращается" станет одним из последних больших голливудских проектов, снятых по старинке — с использованием масштабных декораций, выстроенных в закрытом съемочном павильоне и эффектов миниатюризации. Всего пару лет спустя, данный способ кинопроизводства признают нерентабельным, и он будет полностью вытеснен хромакеем и гораздо более дешевыми технологиями CGI. С технической точки зрения, самым сложным персонажем фильма являлся Пингвин, за создание облика которого отвечал непревзойденный мастер спецэффектов Стэн Уинстон. «Изначальным концептом был просто острый нос», – впоследствии вспоминал Уинстон, – «но на этом я не остановился. Я снова взялся за глину, которую люблю, и начал пробовать образы. Годами ранее я создал воронов с огромными клювами для фильма «Виз». Мне всегда нравился их вид. Хотя вороны не имеют ничего общего с пингвинами, я подумал, что могу использовать тот же концепт. Позже мы окончательно выбрали этот образ». Полностью весь грим Пингвина состоял из Т-образной накладки на брови, нос и губу, гнилых искривленных зубов, белого цвета кожи и подведенных глаз, и его наложение на лицо Де Вито занимало чуть больше двух часов. Юристы "Уорнер бразерс" соорудили вокруг облика Пингвина целую завесу секретности: Дэнни Де Вито запрещалась разглашать подробности грима даже ближайшим родственникам. С накладными ластообразными перчатками, немытыми сальными волосами и злобными глазками изменилось и само назначение данного персонажа — из комедийного полуциркового злодея, коим он представал в сериале 60-х и большинстве комиксов, Освальд Кобблпот стал настоящим монстром. И бывший комик Де Вито прекрасно вживался в роль. Как впоследствии вспоминал Бёртон: «В перерывах никто с ним даже не разговаривал – все боялись Дэнни. Не знаю, было ли это его обычным методом работы, но наступали такие моменты, когда он полностью переключался на своего персонажа, который был полностью асоциальным существом, которое слишком долго было лишено всякого присмотра. Дэнни вживался в роль на 100 процентов. Со всем этим гримом он был законченным персонажем». Грим персонажа был настолько пугающим, что при съемках сцены, когда обезьянка приносит Пингвину послание от Бэтмена, создателям понадобилось сделать более десятка дублей, так как обезьянка... отказывалась приближаться к загримированному актеру! Еще одним техническим новшеством фильма было создание целой армии пингвинов, среди которых были, как настоящие птицы, так и оживленные с помощью аниматроники механические куклы и статисты-лилипуты, наряженные в специальные костюмы. После выхода фильмы на экран, одна из многочисленных групп защитников животных подала на создателей в суд за эпизод, в котором пингвины маршируют по городу, обвязанные взрывчаткой. Однако, вся соль заключалась в том, что в этой сцене использовались не настоящие живые пингвины, а как раз аниматронные куклы. Впоследствии, Стэн Уинстон очень любил рассказывать забавный случай, когда после окончания съемочного дня, сотрудники его студии собирали механических пингвинов и нашли одного из них... среди настоящих: птицы приняли куклу за своего соплеменника и спали, тесно прижавшись к ней. По мнению Уинстона, именно этот эпизод являлся лучшим мерилом качества его работы над фильмом.
Из всех, когда-либо снятых фильмов о Темном Рыцаре, включая творения Шумахера и ленты Нолана, "Бэтмен возвращается" несомненно является наиболее мрачным. С первых же кадров пролога, когда оператор заставляет зрителя несколько секунд смотреть на мир глазами запертого в клетку маленького существа с ластами вместо рук, становится вполне очевидно, что это уже НЕ ТОТ "Бэтмен", что полюбился зрителям всего-лишь 3 года назад. Многие критики называли фильм рождественским хоррором, и сравнения с ужастиками здесь действительно очень уместны: начиная с эпизода, когда герои Пола Рубенса и Дайан Сэлинджер (отсылка Бёртона к своему дебютному фильму "Большое приключение ПиВи") бросают в канализацию коляску с плачущим младенцев и заканчивая Пингвином, от одного вида которого, в кинотеатрах начинали плакать маленькие дети. Безусловно, для фильма с рейтингом PG-13, в "Batman Returns" присутствует слишком много элементов хоррора, впрочем в оправдание режиссера, можно сказать, что в данном случае они отнюдь не являлись самоцелью. Как это ни странно звучит по отношению к крупнобюджетному голливудскому кинокомиксу 90-х, визуальный стиль фильма является... признанием режиссера в любви к творениям немецкого киноэкспрессионизма 20-х годов. Походка и костюм Пингвина отсылают к центральному персонажу фильма Роберта Вине "Кабинет доктора Калигари" (1920), который является не только родоначальником данного кинематографического направления, но и одной из наиболее любимых картин самого Бёртона. Имя героя Кристофера Уокена отсылает к Максу Шреку, исполнителю роли графа Орлока в классическом фильме "Носферату. Симфония ужаса" (1922), а его внешний облик в некоторых ракурсах отчетливо напоминает Ротванга — персонажа другого культового фильма той эпохи, "Метрополис" (1927). И окинув беглым взглядом все сознательные ухищрения Бёртона — отсылки к классическим хоррорам, цитирование классиков экспрессионизма и элементы социальной сатиры, следовало бы задать напрашивающийся вопрос: "а насколько все это уместно в фильме о Темном рыцаре?", тем более, что из всех предыдущих и последующих картин о Брюсе Уэйне, "Бэтмен возвращается" является единственной... где мало самого Бэтмена! Бёртон и Уотерс настолько увлеклись троицей колоритных злодеев, что практически позабыли о главном герое, который на фоне остальных персонажей занимает не так много экранного времени и большую часть фильма пребывает где-то за кадром. Тем более удивительно, что даже в тех немногих сценах, где он фигурирует на экране, персонаж Майкла Китона раскрывается гораздо лучше и полнее, чем во всех остальных картинах о Темном рыцаре. Центральная линия фильма — пропитанная духом нуара, история романа двух психически исковерканных фриков — Бэтмена и Кошки, главная сцена — эпизод на карнавале, в котором все окружающие носят маски, и лишь Брюс и Селина танцуют без них, поскольку в данном случае, функции масок как символов притворства, выполняют их собственные лица. Впоследствии, Бертон так охарактеризует собственный фильм: "Бэтмен возвращается в каком-то смысле ближе к "Битлджусу", чем к первому "Бэтмену": у него более причудливая энергетика, в то время как первый фильм более сдержан. О втором «Бэтмене» сложилось предвзятое мнение, будто он очень мрачен, но, по-моему, первый фильм куда мрачнее. Просто такой вокруг культурный климат, и люди это ощущают, сами впитывая эти флюиды. Им прямо-таки навязывают подобное отношение. Я не согласен с таким подходом, считаю его порочным и опасным. Мне кажется, в самой культуре нарушен некий баланс, что ДОЛЖНО бы вызывать гораздо большее беспокойство, чем мой фильм.". И глядя на финальный кадр Женщины -Кошки, застывшей над великолепными декорациями ночного города, в окружении падающих хлопьев мягкого снега, невозможно отделаться от чувства легкой тоски: сейчас пойдут заключительные титры, экран утонет в кромешной тьме — и ЭТОГО Готэма мы больше никогда не увидим.
Во многих отзывах и рецензиях второй фильм бэтменианы называют огромным коммерческим провалом, что не совсем верно. При бюджете в 80 миллионов, "Бэтмен возвращается" собрал 160 в американском прокате и еще 100 — в мировом: эти цифры были конечно гораздо скромнее рокфеллеровских планов студии, но на общем уровне 90-х выглядели вполне приемлемыми. Критикам сиквел понравился гораздо больше первого фильма, хотя в некоторых рецензиях порой раздавались каверзные вопросы, адресованные топ-менеджменту "Уорнер бразерс": "Это очень интригующий фильм, который приятно не только смотреть, но и обсуждать. Нет никаких сомнений в том, что Тим Бёртон — очень талантливый режиссер, но является ли он правильной кандидатурой для постановки фильмов о Бэтмене?" — вопрошал в своей рецензии авторитетнейший американский критик Роджер Эберт. Зрительская аудитория разделилась: одни поносили на чем свет стоит страшного Пингвина и чересчур вольный (то бишь — сексуальный) костюм Женщины-кошки, других визуальная часть фильма просто заворожила. Студия вернула свои деньги, зрителям и критикам фильм в целом понравился, "так для кого же этот фильм оказался столь огромным коммерческим провалом?" — спросите вы. Не поверите: для корпорации "Макдональдс" и производителей детских игрушек! У большинства голливудских студий имелись взаимовыгодные соглашения с сетями быстрого питания, в честь премьер крупных блокбастеров закусочные вводили новые специальные блюда, их помещения обклеивались рекламными постерами, кроме того в состав детского заказа Happy Meal входили игрушки, сделанные по мотивам фильма. После выхода "Бэтмен возвращается", Макдональдс отказывается оказывать рекламную поддержку фильму, поскольку многие его сцены выглядят... совсем неаппетитно. Бёртон вспоминал: "Думаю, своим фильмом я несколько расстроил Макдональдс. Они спрашивали: "что это за черная жижа вытекает изо рта Пингвина? Мы не можем продавать Happy Meal с этим!". Вторыми недовольными оказалась игрушечная корпорация Kenner Products, обладавшая эксклюзивной лицензией на выпуск детских игрушек по мотивам бёртоновского фильма — сотрудники компании изготовили модель Пингвина на основе уинстоновского грима Де Вито, но ее пришлось снять с производства, поскольку она просто пугала детей. После успеха первого фильма, с Бёртоном был подписан договор на съемки сразу двух продолжений, и он даже начал предварительный этап работы над третьей картины, объясняя сценаристам свое видение завершающего фильма трилогии, но в кулуарах студии уже поговаривали, что до съемок дело не дойдет, и руководство Уорнеров вскоре заменит излишне пугающего и мрачного режиссера на кого-нибудь более послушного и пушистого, развернув франшизу в сторону семейного развлечения, ярких постеров и рекламных завтраков с детскими игрушками. И в 1995 году, находясь в лучах славы после выпуска своего первого фильма о Бэтмене, "более послушный и пушистый" режиссер Джоэл Шумахер захочет поделиться с журналистами суровой правдой о том, в каких руинах лежала франшиза о Бэтмене, пока он не озарил ее своим внутренним светом: "«Тим Бёртон практически уничтожил франшизу. Наш фильм никто не хотел видеть — от владельцев кинотеатров до производителей игрушек. Против Бэтмена были настроены все. Мне казалось, что я снимаю фильм с протянутой рукой, прошу Голливуд заново пустить Бэтмена в свой круг». Подождите немного, мистер Шумахер, вот пройдет всего-лишь 2 года...
Третий фильм о Темном Рыцаре должен был называться "Бэтмен и Робин", а "Бэтмен навсегда" — лишь один из вариантов названия, придуманных для потенциального квадриквела, ведь в таком случае, вместо первых трех букв в английском слове "Forever" можно было красиво подставить символическую четверку. Однако, студия решила, что после мрачной второй части, триквелу нужно более жизнеутверждающее название, хотя самому Бёртону оно совершенно не нравилось: "Я всегда ненавидел названия вроде "Бэтмен навсегда". Они похожи на татуировку, которую накалывают себе по пьяни. Или на фразу, которую старательно выводит в своем дневнике маленький ребенок.". По замыслу режиссера, третий фильм должен был стать завершением трилогии и последней историей о Темном рыцаре — еще безумнее, еще стильнее, еще мрачнее. К сожалению, у руководства студии "Уорнер бразерс" было совершенно иное мнение на этот счет — в самый разгар работы над сценарием, Бёртона отстранили от работы, оставив за ним лишь место продюсера, которое не позволяло ему принимать какие-либо важные решения в судьбе проекта. Новым режиссером стал постановщик коммерчески успешного триллера "Клиент" Джоэл Шумахер, который выкинул в известное места все бёртоновские наработки и пригласил для переписывания сценария своего старого знакомого Акиву Гольдсмана. После первой же встречи с новым режиссером, проект покидает Майкл Китон, впоследствии он скажет, что ему просто не понравилось шумахеровское видение будущего франшизы. На вакантную должность главного защитника Готэма пробовались такие актеры, как Алек Болдуин, Рэйф Файнс и Этан Хоук, Бертон предложил студии рассмотреть кандидатуру Джонни Деппа, но ему отказали. В итоге, новым Темным рыцарем стал 36-летний Вэл Килмер, который впоследствии назовет участие в фильме Шумахера одним из наиболее разочаровывающих опытов в своей актерской карьере. Согласно долгосрочному контракту, оставшемуся еще со времен первой картины, роль бывшего прокурора Харви Дента должен был исполнить Билли Ди Уильямс, но режиссер предпочел пригласить на нее еще одного знакомого по съемкам "Клиента" — Томми Ли Джонса, и студии пришлось во внесудебном порядке урегулировать разногласия с Уильямсом, выплатив ему солидную компенсацию. Впоследствии Шумахер так прокомментировал это решение: «Я не рассматривал кандидатуру Билли Ди Уильямса, поскольку я всегда видел его как героя в стиле Кларка Гейбла». В фильме подобрался на удивление крепкий актерский состав, который помимо Джонса и Килмера включал в себя австралийку Николь Кидман, популярнейшего канадского комика Джима Керри и 25-летнего Криса О, Доннела, с помощью которого Шумахер планировал осуществить то, что за 6 лет работы над франшизой так и не получилось у Бёртона — ввести в сюжет напарника Брюса Уэйна Дика Грейсона, так же известного как Робин. Огромный бюджет, участие отличных актеров и хорошо зарекомендовавшего себя режиссера — казалось бы, что может пойти не так?
Но не обманывайте себя: за исключением двух актеров второго плана — Майкла Гофа (Альфред Пенниуорт) и Пэта Хингла (комиссар Джеймс Гордон), фильм Шумахера не имеет никакого отношения к бёртоновской дилогии. Здесь злодеи постоянно кривляются, прыгают, размахивают руками и иными частями тела, но все их действия лишены даже слабых зачатков логики и здравого смысла. Зачем Двуликому взрывать здание цирка? Потому, что так написано в сценарии. Почему Нигма объединяется с Дентом? Потому, что авторы решили, что злодеям нужно действовать сообща. Структура фильма тоже поменялась: если Бёртон уделял больше внимания погружению в мрачную атмосферу, и экшен-эпизоды у него случались лишь по 2-3 раза за фильм, то у Шумахера с этим все обстояло куда проще: экшен-сцена, экшен-сцена — бессмысленный 5 минутный диалог — экшен-сцена, экшен-сцена — штампованный эпизод, включенный лишь для того, чтобы привлечь зрительниц наличием в фильме ходульной любовной линии — экшен-сцена, экшен-сцена — бессмысленный диалог с Робином, призванный хоть как-то оправдать присутствие на экране данного персонажа — экшен-сцена, экшенсценаэкшенсценаэкше... Автор официальной новелизации фильма, писатель Питер Дэвид впоследствии так оценил качество оригинального сценария: "Я признаю тот факт, что в каждом киносценарии обязательно присутствует некоторое количество сюжетных дыр. Но боже мой, в "Бэтмене навсегда" эти дыры были такого размера, что через них мог спокойно проехать нацистский грузовик!". От темной и мрачной готической атмосферы предыдущего фильма не осталась даже следа — в интерпретации Шумахера Готэм светится дешевыми вывесками и переливается неоновыми огнями, словно какой-нибудь квартал красных фонарей. Знаменитые ракурсы из бёртоновских фильмов, когда камера задумчиво медитировала над урбанистическими пейзажами Города Порока здесь тоже отсутствуют — они только зря занимали экранное время, за которое можно впихнуть еще парочку экшен-сцен. Если сложить все эти слагаемые в одну корзинку: смехотворные злодеи с глупыми мотивациями + обилие экшена + яркая цветовая гамма и костюмы кислотных оттенков + огромное количество плоских шуточек-прибауточек и полное отсутствие мрачной атмосферы, мы с вами придем к однозначному выводу, что в отличие от Тима Бёртона, который хотел наделить франшизу уникальными чертами и найти для нее особое место под голливудским солнцем, Джоэл Шумахер предпочел не заморачиваться столь высокими материями и в 1995 году просто выкатил на суд публики, практически дословную киноверсию... одноименного телесериала 1966 года. История сделала полный круг вокруг своей оси, и подобно языческому змею Уроборосу жадно откусила собственный хвост. И тем не менее, "Бэтмен навсегда" стал одним из главных кассовых хитов 1995 года. При бюджете в 100 миллионов, фильм собрал в мировом прокате более 300, к тому же производители игрушек вновь были счастливы — пластмассовые фигурки Бэтмена, Робина, Риддлера и Двуликого, игрушечные модельки бэтмобилей, пеналы, значки, тетрадки и рюкзачки с логотипом Темного рыцаря в том сезоне раскупались словно горячие пирожки. Сегодня кажется довольно странным, что фанаты Бэтмена и поклонники комиксов, которые в 1989 году требовали чуть ли не линчевать Бёртона за смелое допущение, будто Джокер является убийцей четы Уэйнов, всего-лишь 6 лет спустя простили Шумахеру целую кучу возмутительных вольностей. Перед съемками "Бэтмена навсегда" Шумахер посмотрел оставшиеся от предыдущих фильмов модели костюмов Бэтмена и нашел их недостаточно обтягивающими и сексуальными. Художнику Бобу Рингвуду, работавшему над франшизой еще со времен самой первой картины, было поручено сделать редизайн костюма Бэтмена, добавив в него столь важные для борца с преступностью элементы, как увеличенные гульфики и резиновые соски. Эти нововведения вызвали вполне справедливое возмущение со стороны самого Боба Кейна, который по-прежнему числился в фильме на правах консультанта, но Шумахеру удалось отстоять свое решение перед продюсерами и студийными чиновниками, сказав, что благодаря этим изменениям, костюмы станут более анатомически выверенными и сделают Бэтмена и Робина похожими на античных богов. Вдвойне забавно, что всего через 2 года, все те же фанаты будут требовать физической расправы над тем, кто это придумал, ибо вместо аналогий с античными богами, у создателей получились лишь толстые намеки на вполне себе земные противоестественные отношения, видимо все дело в том, что Робин получал костюм лишь в самом конце третьего фильма, и поклонники просто не успели его толком разглядеть. Впрочем, в то время еще ничто не предвещало грядущей катастрофы — о создании нового фильма о Бэтмене под руководством все того же Джоэля Шумахера было объявлено уже в конце 1995, причем премьера фильма должна была состояться всего-лишь через полтора года после анонса. Времени конечно чертовски мало, но хэй, в нашем распоряжении по-прежнему имеется замечательный режиссер Джоэл Шумахер и не менее талантливый сценарист Акива Гольдсман, к тому же Крис О, Доннелл снова согласился примерить на себя костюм Робина, а роль главного злодея мистера Фриза за чисто символическую сумму в 25 миллионов долларов + проценты с проката, уговорили исполнить САМОГО Арнольда Шварценнегера! Казалось бы, что может пойти не так? И вместо ответа — всего-лишь три слова: "Бэтмен и Робин"!
Впоследствии, режиссер, сценарист и актеры во всем обвинят студию, прогнувшуюся под изготовителей игрушек, мол заключив с производителями пластиковых бэтменов контракт на 125 миллионов долларов, "Уорнер бразерс" буквально силой заставляла бедного Шумахера пихать в фильм сцены, соответствующие заранее заготовленным игровым макетам. Однако, проблемы фильма лежали гораздо глубже обычного мерчендайза, взять хотя бы сам скрипт. Его автор, будущий обладатель "Оскара" за лучший адаптированный сценарий к фильму "Игры разума" Акива Гольдсман, похоже не сильно утруждал себя работой над собственным детищем. Сюжетная структура один в один скопирована с предыдущего фильма: вот старый враг Бэтмена (Двуликий\Фриз) вторгается в какое-то общественное заведение (банк\музей), далее следует экшен-сцена, плавно переходящая в погоню, в ходе которой Бэтмен упускает Двуликого\Фриза, после чего фильм представляет зрителю очередного ненормального ученого (Нигма\Ядовитый Плющ), который впоследствии объединяется против Бэтмена с первым злодеем... Однако, в защиту третьего фильма бэтменианы следует заметить, что в том сценарии Робин не выплевывал в зрителей плоские шуточки со скоростью, которой бы позавидовал даже сам Евгений Ваганыч , и в отличие от мистера Фриза, каждая первая реплика Двуликого не заканчивалась очередным словесным каламбуром про лед (бедные критики насчитали их в фильме аж 27 штук!). Персонаж Ядовитый Плющ должна была появиться еще в третьем фильме в качестве союзника Двуликого и Риддлера (на первых порах эту роль даже предлагали Николь Кидман), но потом куски с ее участием были удалены из сценария, так как Шумахер посчитал, что для двухчасового фильма двух злодеев будет вполне достаточно. Поэтому, когда Гольдсману поручили сочинить скрипт к четвертому фильму, он просто достал из мусорной корзины все сцены и диалоги, написанные им для предыдущей части, поменял в них Двуликого на Фриза — и вуаля, путем нехитрой замены буковок в именах, получил примерно половину готового фильма! Что же касается самого Фриза, то его предысторию Гольдсман самым наглым образом позаимствовал из мультсериала Batman The Animated Series (s01e14 Heart of Ice), а зловещий мастерплан по заморозке всея Готэма — попросту утянул из отвергнутого Бёртоном варианта сценария к "Batman Returns" за авторством Дэниела Уотерса. Кроме того, в сценарий зачем-то добавили Бэйна, (который в комиксах является одним из наиболее интеллектуально одаренных противников Бэтмена) и сделали из него тупоголового качка, с репликами вроде "ааааааа" и "гыыыыыыы" и необходимой для сюжета способностью вышибать сверхпрочные двери. Ну и в секте Бэтмена случилось очередное пополнение, на этот раз у них девочка! Демонстративно наплевав на бёртоновскую концепцию "героя, который должен быть всегда один", Гольдсман подарил Темному Рыцарю еще одного союзника — Бэгёрл, тем самым расширив количество участников приватного бойцовского клуба до размеров юниорской хоккейной сборной и превратив все действие фильма в бессмысленный фарс. Не отставал от сценариста и сам Джоэл Шумахер. О том, какая каша царила в голове режиссера накануне начала съемок и насколько четко он представлял себе концепцию фильма и его персонажей, явственно свидетельствует тот факт, что помимо Арнольда Шварценнегера, на роль мистера Фриза также претендовали столь несовместимые друг с другом представители актерской профессии, как Энтони "Ганнибал" Хопкинс и Сильвестр"Рокки" Сталлоне, Патрик "Пикар" Стюарт и рестлер Халк Хоган. Учитывая, что Вэл Килмер категорически отказывался снова надевать обтягивающий костюм и маску с ушами, нужно было искать нового актера и на роль Бэтмена. Шумахер решил и здесь соригинальничать: во время долгого авиаперелета, у него на столике лежал журнал, на обложке которого был изображен Джордж Клуни в гриме Сета Геко из родригесовского "От заката до рассвета". Режиссер взял в руки карандаш и машинально пририсовал к голове актера острые ушки. Дамы и господа, встречайте нового Бэтмена! Вообще, сам фильм сделан настолько небрежно и аляповато, что при его просмотре действительно сложно поверить в то, что перед тобой голливудский блокбастер стоимостью в 125 миллионов долларов, а не любительский фанфик, снятый за пару ящиков пива в соседском гараже. Декорации напоминают наборы детской пластмассовой мебели, ядовитая цветовая палитра и кислотная окраска костюмов вызывают прямые ассоциации с дешевым карнавалом; за исключением сцен с замораживающей пушкой Фриза, спецэффекты в фильме производят впечатление кустарных поделок из набора "сделай сам", в частности в эпизоде, когда гигантское растение пытается слопать Айви, аниматроника его движений выполнена примерно на том же уровне, что и в пресловутой треш-комедии "Нападение помидоров-убийц" (1978). Полный разгром фильма довершают потрясающе бездарные актерские работы: Клуни весь фильм смотрит в камеру с прилипшей к губам улыбкой чеширского кота, О, Доннелл в роли Робина повизгивает словно маленькая собачонка, Ума Турман шипит как змея, Шварценнегер рычит как цепной бульдог, не забывая к каждой фразе с придыханием добавлять заветное слово "icccccccе", Алисия Сильверстоун вычитывает свои реплики настолько прямолинейно, что поверх костюма Бэтгёрл так и хочется повязать красный пионерский галстук. И к концу первого часа этого балагана с постоянными заморозками, многократной демонстрацией обтянутых латексом упругих мужских задниц и покатушками на бэт-коньках, до зрителя наконец начинает доходить суровая, но сермяжная правда: после ухода Бёртона с поста режиссера, фильмы о Бэтмене мутировали в форменный цирк! Сказать, что фильм ждал холодный, нет даже ледяной прием было бы сильным преуменьшением, это была натуральная катастрофа. Писатель Питер Дэвид вспоминает о своих первых впечатлениях от увиденного: "Я никогда не забуду посещение предварительного просмотра "Бэтмена и Робина", который устроили для сотрудников DC Comics. Гримасы, вздохи, стоны, парни выкрикивающие: "Накорми меня, Сеймур!"**** — после того как на экране показались цветки Айви. Но момент, который произвел на меня наибольшее впечатление, произошел, когда Бэтмен вытащил свою именную кредитку, и Дэнни О''''Нил (сидевший на два ряда позади меня), испустил исполненный отчаяния вопль, который звучал так, будто он доносился из глубин самого ада". Отзывы зрителей были ужасными, оценки критиков — отвратительными, а кассовые сборы просто плохими: "Бэтмен и Робин" стал первым фильмом бэтменинаны, которому не удалось окупиться за счет американского проката. Фанаты же, не скупясь в выражениях, называли фильм "худшим из когда-либо снятых за всю историю кинематографа" и даже грозили физической расправой всем, кто был причастен к его созданию. Полгода спустя, на церемонии вручения антипремии Razzie Awards, "Бэтмен и Робин" был представлен аж в 9 номинациях — худший фильм, худший сценарий, худший режиссер и т.д., но получил лишь одну статуэтку — за худшую женскую роль 2 плана (Алисия Сильверстоун). Впрочем, даже не важно, сколько именно антинаград собрал бы фильм Шумахера, ибо к тому моменту, весь возможный ущерб был уже нанесен. Всего через неделю после премьеры картины, руководство "Уорнер Бразерс" приняло решение закрыть все разрабатываемые на то время проекты, которые имели какое-либо отношение к Темному рыцарю — написанный Марком Протосевичем сценарий пятого фильма под рабочим названием "Триумф Бэтмена", фильм о Кэтвумен за авторством Дэниела Уотерса, одним из продюсеров которого значился Тим Бёртон, и так и оставшийся безымянным, спин-офф о сольных приключениях Бетгёрл, который начали сочинять задолго до премьеры четвертого фильма, с прицелом на участие в нем Алисии Сильверстоун. Но этого было мало и вместе с несостоявшимися проектами о Бэтмене, провал фильма Шумахера научил голливудских боссов опасаться вообще любых дорогостоящих фильмов на комиксовскую тематику. Получив на руки очередной сценарий с участием цветастых супергероев, они тут же вспоминали Бэтмена, позирующего для обложки модного журнала или Бэйна в малиновом боа, и от ужаса, что это повториться снова, их руки машинально тянулись к штампу с заветным тиснением "Отказать". По иронии судьбы одним из режиссеров, который пытался пристроить студии очередной проект по комиксам был сам Джоэл Шумахер, после провала "Бэтмена и Робина" он некоторое время вынашивал идею осуществить экранизацию графического романа Фрэнка Миллера "Возвращение Темного Рыцаря" — с Клинтом Иствудом в роли постаревшего Брюса Уэйна и Куртом Расселом в роли осунувшегося комиссара Гордона и вечно молодым Дэвидом Боуи в роли Джокера, но разумеется получил отказ. Интересно, увидев заветный штамп на бланке со сценарной заявкой вспомнил ли режиссер свое интервью 1995 года, в котором он без обиняков называл Тима Бёртона "человеком, который убил Бэтмена"? Нет, Джоэл, Бёртон никого не убивал. Подлинное убийство франшизы состоялось лишь 6 лет спустя, и его совершили вы оба — ты и твой фильм. Эра господства Брюса Всемогущего официально завершилась.
В 2009 году президент Marvel Studios Кевин Файги назовет "Бэтмен и Робин" "самой важной экранизацией в истории комиксов", ибо фильм получился настолько ужасным, что заставил кинематографистов вырабатывать новые подходы к экранизациям графического материала — без оглядки на потребности гигантов игрушечной индустрии и стилистических заимствований из пыльных телесериалов. Разумеется, такой герой как Бэтмен не мог окончательно умереть, и пока он оставался неподвижным, в недрах студии продолжалась нешуточная борьба за его возвращение. Возникали новые проекты, к ним писались сценарии, иногда даже проводились актерские пробы и нанимались известные режиссеры, но стоило кому-нибудь из студийных боссов произнести волшебные слова "Бэтмен и Робин", как они тут же рассыпались, словно невесомые карточные домики, возвращаясь обратно, в свое сладкое небытие. Наиболее устойчивым из них была экранизация еще одного графического романа Фрэнка Миллера -"Бэтмен. Год первый", к проекту долгое время был прикреплен режиссер Даррен Аронофски, но и он рассыпался спустя несколько лет безуспешных разработок, когда студия не пожелала вкладывать солидные деньги в кинокомикс с прокатным рейтингом "R". Все вновь вернулось к началу и через несколько лет оно наконец-то произошло. В 2005 году молодому режиссеру Кристоферу Нолану таки удалось пробить толстый лед сомнений, раздумий и обыкновенного человеческого недопонимания. С новым "Началом" эпоха Бёртона-Шумахера окончательно ушла в прошлое, и вместо Брюса Всемогущего настал черед Эры Уэйна Страдающего. А еще через 5 лет, и она растворилась в унылой осенней дымке, распахнув перед знакомыми персонажами очередную дверь в мир необычных подходов, интересных возможностей и потенциально новых эпох. И вот уже на самом пороге стоит новая пара, один из которых одет в знакомый костюм с длинными заостренными ушами. Но это уже совсем другая история...
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------- * Top Gun ( в русской локализации — "Лучший стрелок") — фильм 1986 года, с участием Тома Круза. Среди современных зрителей в-основном известен из-за написанной для него популярной песни "Take My Breath Away" в исполнении Berlin, которая получила "Оскар". ** Looney Tunes — знаменитый анимационный сериал компании "Уорнер бразерс" (1930- 1969). *** Happy Meal — - форма заказа еды для детей. Содержимое состоит из подарочной упаковки с едой и игрушки. Поставляется в сеть ресторанов быстрого питания McDonalds. **** — Отсылка к знаменитой сцене из популярного в середине 80-х киномюзикла "Маленький магазинчик ужасов" (Little Shop of Horrors, 1986)
|
|
|